Scriabin: Poème-Nocturne, Op. 61

· Sviatoslav Richter

https://youtu.be/f9KmtCh8mdU?si=K86a1MKwo0KN-anV

 

Scriabin: 2 Danses, Op. 73: 1. Guirlandes

https://youtu.be/VVIPw7jxJmE?si=qVMO1vDJBmmv26Tp

 

Scriabin: 2 Danses, Op. 73: 2. Flammes sombres

https://youtu.be/TdIY2e_I2EI?si=WK_vQmrvZPSXAQi3

 

Scriabin: Vers la flamme, Op. 72

https://youtu.be/2D_fKQdwgY8?si=e12JACdVlP4yN6tV

 

Scriabin: Fantasy in B minor, Op. 28

https://youtu.be/UL3E5aCQlG0?si=9vLhDvlpUVS1VBTz

 

알렉산더 스크랴빈

무료 백과사전인 Wikipedia에서 발췌

동부 슬라브족의 명명 관습을 따르는 이 이름에서 애칭니콜라예비치(Nikolayevich)이고 성은 스크랴빈(Scriabin)입니다.

알렉산드르 니콜라예비치 스크랴빈 (1872년 1월 6일 [구력 1871년 12월 25일] - 1915년 4월 27일 [구력 4월 14일] )은 러시아의 작곡가이자 피아니스트이다. 1903 년 이전에 스크랴빈은 프레데릭 쇼팽 (Frédéric Chopin)의 음악에 큰 영향을 받았으며 상대적으로 음조가 높은 후기 낭만주의 관용구로 작곡되었습니다. 나중에, 그리고 그의 영향력있는 동시대 아르놀트 쇤베르크 (Arnold Schoenberg)와 독립적으로 스크랴빈은 일반적인 음조를 초월했지만 무조가 아닌 훨씬 더 불협화음의 음악 언어를 개발했으며 이는 형이상학의 개인 브랜드와 일치했습니다. 스크랴빈은 공감각뿐만 아니라 Gesamtkunstwerk의 개념에서 중요한 매력을 발견했으며, 그의 음계의 다양한 조화로운 음색과 관련된 색상을 발견했으며, 그의 색상으로 구분 된 5도 원신학에서 영감을 받았습니다. 그는 종종 러시아의 주요 상징주의 작곡가이자 러시아 실버 시대의 주요 대표자로 간주됩니다.

스크랴빈은 20세기 초 가장 논란이 많았던 작곡가 겸 피아니스트 중 한 명이자 혁신가였다. 「소비에트 대백과사전」(The Great Soviet Encyclopedia)은 그에 대해 "어떤 작곡가도 그에게 더 많은 경멸을 쏟아붓거나 그보다 더 큰 사랑을 베풀지 않았다"고 말하였다. 레오 톨스토이(Leo Tolstoy)는 스크랴빈의 음악을 "천재성의 진심 어린 표현"이라고 묘사했다. 스크랴빈의 작품은 시간이 지남에 따라 음악계에 두드러진 영향을 미쳤으며 이고르 스트라빈스키, 세르게이 프로코피예프,, 카롤 시마노프스키와 같은 작곡가에게 영감을 주었다. 그러나 러시아(이후 소련) 음악계와 국제적으로 스크랴빈의 중요성은 그의 사후 급격히 감소했다. 그의 전기 작가인 포비옹 바우어스에 따르면, "살아 있는 동안 더 유명한 사람은 없었으며, 사후에 더 빨리 무시된 사람도 거의 없었다"고 합니다. [6][페이지 필요] 그럼에도 불구하고 그의 음악적 미학은 1970년대 이후 재평가되었고, 그가 발표한 피아노 및 기타 작품을 위한 10개의 소나타는 점점 더 옹호되어 최근 몇 년 동안 상당한 찬사를 받았습니다. [3]

약력

유년기와 교육 (1872-1893)

스크랴빈은 율리우스력으로 1871년 크리스마스에 모스크바러시아 귀족 가문에서 태어났다. 그의 아버지 니콜라이 알렉산드로비치 스크랴빈(Nikolai Aleksandrovich Scriabin)은 당시 모스크바 국립대학교에 재학 중이던 스크랴빈의 증조부 이반 알렉세예비치 스크랴빈(Ivan Alekseevich Scriabin)이 세운 평범한 귀족 가문 출신으로, 툴 출신의 군인으로 화려한 군 경력을 쌓았고 1819년에 세습 귀족 작위를 받았다. [7] 알렉산더의 친할머니인 엘리자베타 이바노브나 포드체르트코바는 대위 중위의 딸로 노브고로드 주지사의 부유한 귀족 가문 출신이었다. [8] 그의 어머니 류보프 페트로브나 스크랴비나(본명 Schetinina)는 콘서트 피아니스트이자 테오도르 레체티츠키의 제자였다. 그녀는 고대 왕조에 속해 있었고, 그 역사는 루릭까지 거슬러 올라갔다. 창립자 인 Semyon Feodorovich Yaroslavskiy는 Schetina (수염을 의미하는 러시아어 schetina에서 유래)라는 별명을 가지고 야로 슬라 블의 왕자 인 Vasili의 증손자였습니다. [9] 그녀는 알렉산더가 겨우 한 살이었을 때 결핵으로 죽었습니다.

그녀가 사망한 후, 니콜라이 스크랴빈은 상트페테르부르크의 동양언어연구소에서 터키어 수업을 마치고 터키로 떠났다. 그의 모든 친척과 마찬가지로 그는 군대의 길을 따랐고 현역 국무위원 자격으로 군 무관으로 복무했습니다. 그는 말년에 로잔명예 영사로 임명되었습니다.] 알렉산더의 아버지는 갓난아기 사샤를 할머니, 고모, 이모에게 맡겼다. 스크랴빈의 아버지는 나중에 재혼하여 스크랴빈에게 많은 이복 형제 자매를 주었다. 그의 이모 류보프(아버지의 미혼 여동생)는 아마추어 피아니스트로 사샤가 첫 번째 아내를 만나기 전까지 그의 어린 시절을 기록했다. 어린 시절 스크랴빈은 피아노 연주를 자주 접했다. 일화에 따르면 그는 이모에게 자신을 위해 연주해 달라고 요구했습니다.

겉보기에 조숙했던 스크랴빈은 피아노 메커니즘에 매료된 후 피아노를 만들기 시작했습니다. 그는 때때로 자신이 만든 피아노를 집 손님들에게 주었다. 류보프는 스크랴빈을 매우 수줍음이 많고 동료들과 비사교적이지만 어른들의 관심에 감사하는 사람으로 묘사한다. 한 일화에 따르면, 스크랴빈은 지역 어린이들로 구성된 오케스트라를 지휘하려고 시도했지만 좌절과 눈물로 끝났다고 한다. 그는 자신의 연극과 오페라를 인형으로 공연하여 자발적인 관객을 만났습니다. 그는 어린 시절부터 피아노를 배웠고, 엄격한 규율주의자인 니콜라이 즈베레프에게 레슨을 받았는데, 즈베레프는 세르게이 라흐마니노프를 비롯한 피아노 신동들의 스승이기도 했지만, 스크랴빈은 라흐마니노프와 같은 연금생활자는 아니었다.

1882년, 스크랴빈은 제2차 모스크바 사관생도에 입대했다. 학생 시절 그는 배우 레오니드 리몬토프와 친구가 되었는데, 그의 회고록에서 모든 소년들 중에서 가장 작고 약했으며 때로는 그의 키 때문에 놀림을 받았던 스크랴빈과 친구가 되는 것을 꺼렸다고 회상합니다. [12] 그러나 스크랴빈은 피아노로 연주한 음악회에서 동료들의 인정을 받았다. [13] 그는 학업 성적은 대체로 반에서 1등을 했지만, 체격 때문에 훈련을 면제받았고 매일 피아노 연습을 할 시간이 주어졌다.

스크랴빈은 나중에 모스크바 음악원에서 안톤 아렌스키, 세르게이 타네예프, 바실리 사포노프를 사사했다. 그는 손이 9번째까지 겨우 뻗을 수 있는 작은 손에도 불구하고 유명한 피아니스트가 되었습니다. 요제프 레빈(Josef Lhévinne)에게 도전을 느낀 그는 프란츠 리스트(Franz Liszt)의 '돈 후안의 레미센스(Réminiscences de Don Juan)'와 밀리 발라키레프(Mily Balakirev)의 '이슬라미(Islamey)'를 연습하던 중 오른손을 다쳤다. 그의 주치의는 그가 결코 회복되지 않을 것이라고 말했고, 그는 그의 첫 번째 대규모 걸작인 피아노 소나타 1번, Op. 6을 "신과 운명에 대한 외침"으로 썼다. 이 곡은 그가 작곡한 세 번째 소나타였지만, 그가 작품 번호를 준 첫 번째 곡이었다(그의 두 번째 소나타는 축약되어 Allegro Appassionato, Op. 4로 발표되었다). 그는 결국 손을 다시 사용할 수 있게 되었습니다.

1892년 그는 피아노 연주에서 작은 금메달을 받고 졸업했지만, 아렌스키와의 강한 성격과 음악적 차이(스크랴빈의 졸업장에는 아렌스키의 교수 서명이 유일하게 없다)와 그가 흥미를 느끼지 못하는 형태로 곡을 작곡하는 것을 꺼려했기 때문에 작곡 학위를 마치지 못했다.

초기 경력 (1894–1903)

1894년 스크랴빈은 상트페테르부르크에서 피아니스트로 데뷔하여 자신의 작품을 연주하여 긍정적인 평가를 받았습니다. 같은 해, 미트로판 벨랴예프는 스크랴빈에게 자신의 출판사를 위해 작곡을 맡기로 합의했다(그는 니콜라이 림스키-코르사코프알렉산드르 글라주노프와 같은 저명한 작곡가의 작품을 출판했다). [16] 1897년 8월, 스크랴빈은 피아니스트 베라 이바노브나 이사코비치와 결혼한 후 러시아와 해외에서 순회공연을 가졌고 1898년 파리에서 성공적인 연주회를 가졌다. 그 해에 그는 모스크바 음악원의 교사가 되었고 작곡가로서 명성을 쌓기 시작했다. 이 기간 동안 그는 에튀드 사이클, Op. 8, 여러 전주곡, 처음 세 개의 피아노 소나타, 유일한 피아노 협주곡 등을 작곡했는데, 대부분 피아노를 위한 작품이었다.

5년 동안 스크랴빈은 모스크바에 머물렀고, 그 기간 동안 그의 옛 스승 사포노프는 스크랴빈의 교향곡 중 처음 두 곡을 지휘했다.

후대의 보도에 따르면, 1901년에서 1903년 사이에 스크랴빈은 오페라 작곡을 구상했다고 한다. 그는 일상적인 대화 과정에서 성서의 사상을 설명하였다. 이 작품은 이름 없는 영웅, 철학자-음악가-시인을 중심으로 이루어질 것입니다. 무엇보다도, 그는 이렇게 선언하곤 했다: 나는 세계 창조의 신화이다. 나는 목표의 목표요, 끝의 끝이다.] 시 Op. 32 No. 2와 시 비극 Op. 34는 원래 오페라의 아리아로 구상되었습니다.

러시아를 떠나며 (1903-09)

1904년 3월 13일, 스크랴빈과 그의 아내는 스위스 제네바로 이주했다. 이곳에 사는 동안 스크랴빈은 4명의 자녀를 둔 아내와 법적으로 별거했다. 그는 또한 여기에서 교향곡 3번을 작업하기 시작했습니다. 이 작품은 1905년 파리에서 공연되었는데, 스크랴빈은 피아니스트이자 작곡가인 파울 드 슐뢰저의 조카딸이자 전 제자이자 음악 평론가 보리스 드 슐뢰저의 여동생인 타티아나 표도로브나 슐뢰저(Tatiana Fyodorovna Schlözer)와 동행했다. 타티아나는 스크랴빈의 두 번째 아내가 되었고, 스크랴빈은 다른 자녀를 낳았다.

스크랴빈은 부유한 후원자의 재정 지원을 받아 스위스, 이탈리아, 프랑스, 벨기에, 미국을 여행하며 여러 교향곡을 포함한 더 많은 오케스트라 곡을 작업했다. 그는 또한 피아노를 위한 "시"를 작곡하기 시작했는데, 이 형식은 그가 특히 연관되어 있는 형식입니다. 1907년 뉴욕에 머무는 동안 그는 캐나다 작곡가 알프레드 라 리베르테를 알게 되었고, 그는 개인적인 친구이자 제자가 되었다.

1907년, 스크랴빈은 가족과 함께 파리에 정착했고, 당시 서양에서 러시아 음악을 적극적으로 홍보하고 있던 임프레사리오 세르게이 디아길레프가 주최한 일련의 콘서트에 참여했다. 그는 이후 가족과 함께 브뤼셀(rue de la Réformme 45)로 이주했습니다.

러시아로의 귀환 (1909-15)

1909년, 스크랴빈은 영구히 러시아로 돌아와 작곡을 계속했고, 점점 더 웅장한 프로젝트에 참여했다. 그는 죽기 얼마 전에 히말라야에서 공연할 멀티미디어 작품을 계획하였는데, 그것은 소위 "아마겟돈", 즉 "새로운 세계의 탄생을 예고하는 모든 예술의 웅장한 종교적 종합"을 일으킬 것이었다. 스크랴빈은 이 작품 《미스테리움》에 대한 스케치만 남겼지만, 예비 부분인 L'acte préalable ("Prefatory Action")은 결국 알렉산더 넴틴 [de]에 의해 공연 가능한 버전으로 만들어졌다. 그 미완성 곡의 일부는 블라디미르 아슈케나지(Vladimir Ashkenazy)가 베를린에서 알렉세이 루비모프(Alexei Lubimov)와 함께 피아노 반주곡 'Prefatory Action'이라는 제목으로 연주했다. 넴틴은 결국 2부("Mankind")와 3부("Transfiguration")를 완성했고, 아슈케나지는 베를린 도이치 심포니 오케스트라함께 데카를 위해 2시간 30분에 걸친 전곡을 녹음했다. 스크랴빈의 생애 동안 출판된 몇몇 후기 작품들은 두 개의 춤, Op. 73과 같이 신비로움을 위한 것으로 여겨진다.

죽음

스크랴빈은 1915년 4월 2일 상트페테르부르크에서 마지막 연주회를 열었고, 자신의 작품으로 구성된 대규모 프로그램을 공연했다. 그는 음악 평론가들로부터 "가장 영감을 주고 감동적"이라고 극찬을 받았으며 "그의 눈은 불꽃을 번쩍였고 그의 얼굴은 행복을 발산했다"고 썼습니다. 스크랴빈 자신도 소나타 3번 Op.23을 연주할 때 "나는 내가 주변 사람들과 함께 홀에서 연주하고 있다는 것을 완전히 잊어버렸다. 이런 일은 플랫폼에서 저에게는 거의 일어나지 않습니다." 그는 평소 "자신을 매우 주의 깊게 관찰하고, 자신을 통제하기 위해 멀리서 보는 것처럼 자신을 바라봐야 했다"고 설명했다.

스크랴빈은 4월 4일 의기양양하게 모스크바의 아파트로 돌아왔다. 그는 오른쪽 윗입술에 작은 여드름이 되살아나는 것을 느꼈다. 그는 일찍이 1914년 런던에 있을 때 여드름에 대해 언급한 적이 있었다. 체온이 오르자 그는 잠자리에 들어 4월 11일 모스크바 콘서트를 취소했다. 여드름은 농포가 되었고, 그 다음에는 카벙클고루가 되었다. 스크랴빈의 주치의는 상처가 "보라색 불 같다"고 말했다. 그의 체온은 41°C(106°F)까지 치솟았고, 그는 이제 침대에 누워 있었다. 4월 12일에 절개 수술을 받았지만, 그 상처는 이미 그의 피에 독이 되기 시작했고, 그는 정신 착란을 일으켰다. 바우어스는 "다루기 어렵고 설명할 수 없게도, 단순한 반점이 불치병으로 자라났다"고 썼다.] 1915 년 4 월 14 일, 43 세의 나이로 그의 경력이 절정에 달했을 때 스크랴빈은 모스크바의 아파트에서 패혈증으로 사망했습니다.

음악

스크랴빈은 음악적 다양성을 추구하기보다는 거의 전적으로 피아노 독주와 오케스트라를 위한 작곡을 하는 것에 만족했다. [26] 그의 초기 피아노 작품은 쇼팽의 작품과 비슷하며 에튀드, 전주곡, 녹턴, 마주르카와 같이 쇼팽이 사용한 많은 장르의 음악을 포함합니다. 스크랴빈의 음악은 그의 일생에 걸쳐 빠르게 진화했다. 중기 및 후기 작품은 매우 특이한 하모니질감을 사용합니다.

스크랴빈의 피아노 소나타의 발전은 그의 10개의 피아노 소나타에서 찾아볼 수 있다: 가장 초기의 곡들은 상당히 전통적인 후기 낭만주의 방식으로 작곡되어 쇼팽과 때로는 리스트의 영향을 드러내지만, 후기의 곡들은 매우 다르며, 마지막 다섯 곡은 기표가 없다. 그 책들에 나오는 많은 구절들은 음조가 모호하다고 말할 수 있지만, 1903년부터 1908년까지는 "음조의 통일성이 거의 눈에 띄지 않게 조화로운 통일성으로 대체되었다."

제1기 (1880년대–1903년

스크랴빈의 첫 시기는 일반적으로 그의 초기 작품부터 교향곡 2번, Op. 29까지 지속되는 것으로 간주됩니다. 이 시기의 작품은 낭만주의 전통을 고수하며 일반적인 조화로운 언어를 사용합니다. 그러나 스크랴빈의 목소리는 처음부터 존재하며, 이 경우에는 지배적인 기능에 대한 그의 애정[28]추가된 톤 코드로 인해 존재합니다.

일반적인 연습 기간 동안 지배적 인 코드와 그 확장의 일반적인 철자. 왼쪽에서 오른쪽으로: 도미넌트 7번째, 도미넌트 9번째, 도미넌트 13번째, 도미넌트 7번째와 5번째, 도미넌트 7번째에 상승 반음계 아포지아투라, 도미넌트 7번째가 5번째를 평평하게 했습니다.

스크랴빈의 초기 화음 언어는 특히 13번째 지배적인 코드를 좋아했는데, 보통 7번째, 3번째, 13번째 코드는 4분음표로 표기됩니다. 이러한 목소리는 쇼팽의 여러 작품에서도 볼 수 있다. 피터 사바그(Peter Sabbagh)에 따르면, 이 목소리는 후기 신비주의 화음의 주요 생성 원천이었다. 더 중요한 것은, 스크랴빈은 9번째, 변경된 5번째, 11번째를 올린 것과 같은 두 개 이상의 다른 지배적인 7번째 강화를 동시에 결합하는 것을 좋아했다는 것입니다. 그러나 이러한 경향에도 불구하고, 당시로서는 평소보다 약간 더 불협화음이 많았지만, 이 모든 지배적인 화음은 전통적인 규칙에 따라 처리되었다: 추가된 음은 해당 인접 음표로 해결되었고, 전체 화음은 내면의 음조온음계, 기능적 조화에 맞는 지배적인 것으로 취급되었다.

시[31] 스크랴빈의 초기 작품에서 강화된 지배적인 화음. 마주르카스 Op. 3 (1888-1890)에서 발췌: No. 1, mm. 19–20, 68; 4번, mm. 65–67.

제2기 (1903-07)

이 시기는 스크랴빈의 소나타 4번 Op.30으로 시작해 소나타 5번 Op.53'환희의 시' Op.54를 둘러싸고 끝난다. 이 기간 동안 스크랴빈의 음악은 더욱 반음계와 불협화음이 많아지지만 여전히 대부분 기능적 음조를 고수합니다. 지배적인 화음이 점점 더 확장됨에 따라 점차 긴장 기능을 잃게 됩니다. 스크랴빈은 자신의 음악이 빛나고 빛나는 느낌을 갖기를 원했고, 이를 위해 코드 톤의 수를 높이려고 시도했다. 이 시기에는 신비로운 화음과 같은 복잡한 형태가 암시되지만 여전히 쇼피네스크 하모니에 뿌리를 두고 있음을 보여줍니다. [29]

처음에는 추가된 불협화음이 보이스 리딩에 따라 일반적으로 해결되지만, 코드 채색이 가장 중요한 시스템으로 서서히 초점이 이동합니다. 나중에, 지배적인 화음에서 더 적은 불협화음이 해결됩니다. Sabbagh에 따르면, "불협화음은 얼어 붙고, 코드에서 색과 같은 효과로 굳어집니다"; 추가된 메모는 그 일부가 됩니다. [29]

제3기 (1907-15)

나는 조화로운 높은 톤이 많을수록 더 빛나고 선명하고 찬란할 것이라고 결정했습니다. 그러나 음표를 논리적으로 배열하여 정리할 필요가 있었습니다. 그래서 저는 3분음표로 배열된 일반적인 13화음을 선택했습니다. 그러나 고음을 축적하는 것은 그다지 중요하지 않습니다. 빛나게 하고 빛에 대한 아이디어를 전달하기 위해서는 화음에서 더 많은 음색을 높여야 했습니다. 그래서 나는 음색을 높인다: 처음에는 빛나는 장조 3도째를 취하고, 그 다음에는 5도, 11도도 올린다 - 이렇게 해서 나의 화음을 형성한다 - 이 화음은 완전히 높아지고, 따라서 정말로 빛난다

삼손에 따르면, 스크랴빈의 소나타 5번의 소나타 형태는 이 작품의 음색 구조에 어느 정도 의미가 있지만, 그의 소나타 6번 Op. 627, Op. 64에서는 화음의 대비가 없고 "일반적으로 조화로운 수단이 아닌 질감에 의해 달성되는 음악의 누적 운동량 사이에서, 그리고 삼자 주형의 형식적 제약". 그는 또한 〈황홀경의 시〉와 〈광휘의 시〉가 "'형식'과 '내용'의 훨씬 더 행복한 조화를 찾는다"고 주장하며, 9번 Op.68('검은 미사')과 같은 후기 소나타는 보다 유연한 소나타 형식을 사용한다고 주장한다. [27]

클로드 에른동(Claude Herndon)에 따르면, 스크랴빈의 후기 음악에서 "음조는 사실상 소멸될 정도로 약화되었지만, 음조의 가장 강력한 지표 중 하나인 지배적인 7분음표가 우세하다. 그들의 뿌리가 마이너 3도나 감소된 5분의 1로 진행되면 [...] 제안된 음조가 소멸된다."

바르바라 데르노바는 "토닉은 계속 존재했으며, 필요하다면 작곡가는 그것을 사용할 수 있었다. · 그러나 대다수의 경우, 그는 실제로 들리는 강장제보다는 먼 곳에서 보는 강장제의 개념, 말하자면 원서적인 견해를 더 좋아했다. 스크랴빈의 작품에서 강장제와 지배적 기능의 관계는 근본적으로 변화한다. 왜냐하면 지배적인 것은 실제로 나타나고 다양한 구조를 가지고 있는 반면, 토닉은 작곡가, 연주자, 청취자의 상상 속에서만 존재하기 때문이다."]

이 시기의 대부분의 음악은 어쿠스틱 음계와 옥타토닉 음계, 그리고 이들의 조합으로 인한 9음 음계를 기반으로 합니다. [35]

철학

스크랴빈은 쇼펜하우어, 바그너, 니체와 같은 독일 작가들의 철학과 미학에 관심이 많았는데, 이들 모두 그의 음악적, 철학적 사상에 큰 영향을 미쳤다. 그는 또한 신지학과 헬레나 블라바츠키 (Helena Blavatsky)의 저서에 관심을 보였으며 장 델빌 (Jean Delville)과 같은 신지학자들과 접촉했습니다. 스크랴빈은 일반적으로 신지학과 연관되어 왔지만, "스크랴빈이 신지학을 진지하게 연구한 정도는 ... 는 논란의 여지가 있지만, 그럼에도 불구하고 이러한 연관성으로 인해 그는 상당한 언론의 주목을 받았습니다." [39][40] 스크랴빈의 처남인 보리스 드 슐뢰저조차도 스크랴빈이 신지학에 대한 일반적인 관심에도 불구하고 그것을 진지하게 받아들이지 않았고 심지어 그것의 특정 측면에 실망했다고 말했다. [41]

스크랴빈은 자신의 철학적 관념을 표현하기 위해 시를 사용했고, 그의 철학적 사고의 많은 부분을 음악을 통해 전달했으며, 가장 두드러진 예는 황홀경의 시Vers la flamme입니다.

신비주의

스크랴빈 철학의 주요 출처는 사후에 출판된 그의 노트에서 찾을 수 있습니다. 이 기록들은 "나는 하나님이다"라는 선언을 담고 있는 것으로 악명이 높다.] 이 문구는 종종 신비주의에 익숙하지 않은 사람들에 의해 과대망상증 적 성격으로 잘못 여겨지며, 사실 동양과 서양 신비주의 모두에서 극도의 겸손의 선언입니다. 이러한 전통에서는 개인의 자아가 완전히 제거되어 오직 신만 남는다. 다른 전통은 본질적으로 동일한 의식 상태를 언급하기 위해 다른 용어 (예 : fana, samadhi)를 사용했습니다. 학자들은 신지학자로서의 스크랴빈의 지위에 이의를 제기하지만, 그가 신비주의자였으며 특히 스크랴빈이 알고 있던 솔로비요프베르댜예프와 같은 다양한 러시아 신비주의자와 영적 사상가의 영향을 받았다는 것을 부인할 수 없습니다. 러시아 신비주의의 근간을 이루는 '모든 것'(All-Unity)의 개념은 스크랴빈의 "나는 신이다"라는 선언에 기여하는 또 다른 요인이다: 모든 것이 서로 연결되어 있고 모든 것이 신이라면, 나 역시 다른 어떤 것과 마찬가지로 신이다.

러시아 우주론

최근의 학문은 스크랴빈을 초기 러시아 우주론의 전통 속에 위치시켰다. [45] 니콜라이 표도로프(Nikolai Fyodorov)와 솔로비요프(Solovyov)의 아이디어에서 비롯된 러시아 우주론은 영성과 기술을 통합하여 인류를 우주적 진화로 통합하고자 했습니다. 이러한 우주론적 관념은 러시아에서 대단한 인기를 끌었고, 그 나이의 어린 시절에 스크랴빈은 "후기 제정 러시아의 전형적인 관념을 창조적으로 각색"하고 "동시대 지적 사람들의 통일성에 대한 집착과 삶의 변혁에 대한 종말론적 비전에 부합하는 개념들"을 강조한다. 스크랴빈은 솔로비요프, 베르댜예프, 불가코프와 같은 인물들과 그들의 정신적 사상에 깊은 영향을 받았다. 러시아 우주주의는 기술에서 영성에 이르기까지 다양한 수단을 통해 적극적인 진화와 변화의 우주적 사명에서 인류를 통합하는 것을 목표로하는 행동 지향적 전통입니다. 러시아 우주주의에 대한 스크랴빈의 독특한 공헌은 "그의 철학에서 음악의 역할이 중심"이라는 것인데, 그는 우주의 목표를 달성하기 위한 음악의 변혁적인 힘을 믿었다. ] 이것은 종교적, 과학적, 기술적 수단에 더 초점을 맞춘 다른 우주론자들과 대조를 이룬다. 스크랴빈의 철학은 음악과 영성을 통합하여 신비로운 결합에 이르는 상호 연결된 길로 봅니다.

스크랴빈의 작품은 예술의 중요성, 우주, 일원론, 목적지, 인류 공동의 과제 등 우주의 핵심 주제를 반영합니다. 비행과 우주 탐험을 테마로 한 그의 음악은 인류의 우주적 운명에 대한 우주적 신념과 일치합니다. 그의 철학적 사상, 특히 신에 대한 선언과 통일성과 다양성에 대한 사상은 인간, 신, 자연 사이의 통일성을 강조하는 초기 러시아 우주주의의 신비적 맥락에서 이해되어야 한다.

미스테리움

스크랴빈의 철학적 사상을 집대성한 완성작(예: 황홀경의 시, 프로메테우스: 불의 시, Vers la flamme)을 제외하면, 어쩌면 그의 미완성 작품 미스테리움은 그의 신비철학적 세계관의 정점을 대표하는 작품일지도 모른다. 스크랴빈은 "예술을 통해 인류를 재생시키는 사명을 가지고 있다고 믿게 되었다. 이 목표는 그가 신비라고 부른 작품을 통해 달성되어야 했는데, 이 작품은 7일 동안 지속되고, 모든 표현 수단과 모든 인류를 동원하며, 세상을 변화시킬 것이었다." [47] 통합, 초월, 예술의 종합, 변형에 대한 아이디어가 미스테리움에 만연합니다.

색채의 영향

스크랴빈의 후기 작품은 종종 공감각, 즉 한 감각의 자극에 대한 반응으로 한 감각의 감각을 경험하는 비자발적 상태의 영향을 받은 것으로 간주되지만, 스크랴빈이 실제로 이것을 경험했는지는 의심스럽다. 그의 색 체계는 대부분의 공감각적 경험과 달리 5도원과 일치하며, 이는 대부분 아이작 뉴턴 경의 옵틱스를 기반으로 한 개념적 체계임을 증명하는 경향이 있습니다.

스크랴빈은 그의 이론에 대해 C 단조와 C 장조와 같은 동일한 토닉을 가진 조와 단조의 차이를 인식하지 못했습니다. 실제로 그는 신지학의 영향을 받아 선구적인 멀티미디어 공연이 될 수 있는 방향으로 자신의 공감각 체계를 발전시켰는데, 그의 실현되지 않은 대작 〈미스테리움〉은 히말라야 산기슭에서 음악, 향기, 춤, 빛을 포함한 일주일간의 공연이 될 예정이었으며, 이는 어떻게든 세상의 행복 속에 해체를 가져올 것이었다.

라흐마니노프는 그의 자서전적 회고록에서 스크랴빈과 림스키-코르사코프와 함께 스크랴빈의 색채와 음악의 연관성에 대해 나눈 대화를 기록했다. 라흐마니노프는 림스키-코르사코프가 음악 건반과 색채의 연관성에 대해 스크랴빈과 동의한다는 사실에 놀랐다. 라흐마니노프는 회의적이었던 두 작곡가가 관련된 색채에 대해 항상 일치하지는 않는다는 명백한 이의를 제기했다. 둘 다 D 장조가 황금빛 갈색이라고 주장했지만, 스크랴빈은 E-flat 장조를 적색-보라색과 연결시켰고, 림스키-코르사코프는 청색을 선호했다. 림스키-코르사코프는 라흐마니노프의 오페라 '비참한 기사'의 한 대목이 자신들의 주장과 일치한다고 항변했다: 늙은 남작이 보물 상자를 열어 횃불에 반짝이는 금과 보석을 드러내는 장면은 D장조다. 스크랴빈은 라흐마니노프에게 "당신의 직관은 무의식적으로 당신이 부정하려고 했던 법칙을 따랐다"고 말했다.

스크랴빈은 소수의 오케스트라 작품만 작곡했지만 그의 가장 유명한 작품 중 하나이며 일부는 자주 공연됩니다. 여기에는 피아노 협주곡 (1896)과 5 개의 교향곡 작품이 포함되어 있습니다 : 3 개의 번호가 매겨진 교향곡 인 The Poem of Ecstasy (1908)와 Prometheus : The Poem of Fire (1910)에는 Scriabin의 음색시 연주를 위해 특별히 설계된 컬러 오르간 인 Luce (이탈리아어로 "빛"을 의미)라고도 알려진 "clavier à lumières"로 알려진 기계의 부품이 포함되어 있습니다. 피아노처럼 연주되었지만, 소리보다는 콘서트 홀의 스크린에 색색의 빛이 투사되었습니다. 초연을 포함한 대부분의 공연은 이 가벼운 요소를 생략했지만, 1915년 뉴욕에서 열린 공연은 스크린에 색을 투사했습니다. 이 공연은 영국 화가 A. 월리스 리밍턴 (A. Wallace Rimington)이 발명 한 컬러 오르간을 사용했다는 잘못된 주장이 있습니다. 사실, 그것은 Illuminating Engineering Society의 회장 인 Preston S. Miller의 공연을 위해 개인적으로 감독하고 뉴욕에서 특별히 제작 한 새로운 건축물이었습니다.

1969 년 11 월 22 일,이 작품은 작곡가의 컬러 스코어와 예일 물리학과에서 대여 한 존 마우세리 (John Mauceri)와 예일 심포니 오케스트라 (Yale Symphony Orchestra)가 새로 개발 한 레이저 기술을 사용하여 관객이 착용 한 마일 라 조끼에 반사 된 객석에 색상을 투영했습니다. [50] 예일 심포니는 1971년에 이 발표를 반복했고 그해 샹젤리제 극장에서 파리 초연을 위해 이 작품을 파리로 가져왔다. 이 작품은 2010년 예일대에서 다시 공연되었다(저스틴 타운센드와 함께 '스크랴빈과 가능성'을 쓴 유튜브애나 M. 고보이(Anna M. Gawboy)가 고안한 대로).

스크랴빈의 원래 컬러 키보드와 그에 수반되는 컬러 램프의 턴테이블은 모스크바의 아르바트 근처에 있는 그의 아파트에 보존되어 있으며, 현재 그의 삶과 작품에 헌정된 박물관[53]입니다.

녹음 및 연주자

스크랴빈 자신도 20개의 피아노 롤을 사용하여 19개의 작품을 녹음했는데, 6개는 벨테-미뇽을 위해, 14개는 라이프치히의 루드비히 후펠트를 위해 녹음했다. [55] 벨테 롤은 1910년 2월 모스크바에서 녹음되었으며, 다시 재생되어 CD로 출판되었다. 훗펠트를 위해 녹음된 곡으로는 소나타 2번과 3번(Opp. 19, 23)이 있다. [56] 스크랴빈의 피아니즘에 대한 이러한 간접적인 증거는 엇갈린 비평적 반응을 불러일으켰지만, 특정 피아노 롤 기술의 한계라는 맥락에서 녹음을 면밀히 분석하면 템포, 리듬, 아티큘레이션, 다이내믹, 때로는 음표의 일시적인 변화를 특징으로 하는 그의 작품에서 선호했던 자유로운 스타일을 알 수 있습니다. [57]

스크랴빈을 연주하여 특히 비평가들의 찬사를 받은 피아니스트로는 블라디미르 소프로니츠키, 블라디미르 호로비츠, 스비아토슬라프 리히터 등이 있습니다. 소프로니츠키는 스크랴빈을 만나지 못했는데, 그의 부모가 병으로 인해 음악회에 참석하는 것을 금지했기 때문이다. 소프로니츠키는 자신은 그들을 결코 용서하지 않았다고 말했지만, 그는 스크랴빈의 딸 엘레나와 결혼했다. 호로비츠에 따르면, 그가 11살 때 스크랴빈을 위해 연주했을 때, 스크랴빈은 열정적으로 반응했고 그에게 완전한 음악적, 예술적 교육을 추구하도록 격려했다. 라흐마니노프가 스크랴빈의 음악을 연주했을 때, 스크랴빈은 그의 피아니즘과 그의 추종자들이 세속적이라고 비판했다.

피아노 솔로 작품에 대한 조사는 Gordon Fergus-Thompson, Pervez Mody [de], Maria Lettberg, Joseph Villa, Michael Ponti, Elina Akselrud에 의해 녹음되었습니다. 드미트리 알렉세예프, 아슈케나지, 로베르트 타우브, 호콘 아우스트뵈, 보리스 베르만, 베른트 글렘저, 마르크 앙드레 하멜린, 야코프 카스만, 루스 라레도, 존 오그돈, 개릭 올슨, 로베르토 시돈, 아나톨 우고르스키, 안나 말리코바, 마리안젤라 바카텔로, 미하일 보스크레센스키 등도 소나타 전곡을 녹음했다, 이고르 주코프 등이 있습니다.

스크랴빈의 피아노 음악의 다른 저명한 연주자로는 사무일 파인베르크, 엘레나 베크만-셰르비나, 니콜라이 데미덴코, 마르타 데야노바, 세르지오 피오렌티노, 안드레이 가브릴로프, 에밀 길렐스, 글렌 굴드, 안드레이 호테예프, 예브게니 키신, 안톤 쿠에르티, 엘레나 쿠슈네로바, 피어스 레인, 에릭 르 방, 알렉산더 멜니코프, 스타니슬라프 등이 있다 노이하우스, 아르투르 피사로, 미하일 플레트네프, 조나단 파월, 부르크 슐리스만, 그리고리 소콜로프, 알렉산더 사츠, 예브게니 주드빈, 마티스 베르쇼르, 아르카디 볼로도스, 로저 우드워드, 예브게니 자라피안츠, 알렉세이 체르노프, 마르가리타 셰브첸코 마르가리타 셰브첸코 [pl], 다닐 트리포노프.

2015년, 독일계 호주 피아니스트 스테판 아머(Stefan Ammer)는 스크랴빈 프로젝트 콘서트 시리즈(The Scriabin Project Concert Series)의 일환으로 그의 제자인 메클라 쿠마르(Mekhla Kumar), 콘스탄틴 샴레이(Konstantin Shamray), 애슐리 흐리바르(Ashley Hribar)와 함께 호주의 여러 장소에서 스크랴빈을 기렸습니다. [61]

수용과 영향

1915년 4월 16일에 열린 스크랴빈의 장례식에는 너무 많은 사람들이 참석했기 때문에 티켓을 발권해야 했다. 창백한 연주자였던 라흐마니노프는 이후 러시아 순회공연을 떠나 가족의 이익을 위해 스크랴빈의 음악만을 연주했다. 라흐마니노프가 자신의 피아노 곡이 아닌 다른 피아노 곡을 공개적으로 연주한 것은 이번이 처음이었다. 프로코피예프는 스크랴빈을 존경했고, 그의 〈환상 도망자들〉은 스크랴빈의 어조와 스타일과 매우 닮았다. 또 다른 추종자는 영국의 작곡가 카이코스루 소랍지였는데, 그는 스크랴빈의 인기가 크게 떨어졌던 시기에도 스크랴빈을 홍보했다. 아론 코플런드(Aaron Copland)는 스크랴빈의 주제 소재가 "진정으로 개인적이고 진정으로 영감을 받았다"고 칭찬했지만, 스크랴빈이 "오래된 고전 소나타 형식, 반복 및 모든 것의 구속복에 이 정말로 새로운 감정을 집어넣었다"고 비판하면서 이것을 "모든 음악에서 가장 놀라운 실수 중 하나"라고 불렀다.

니콜라이 로슬라베츠의 작품은 프로코피예프와 스트라빈스키의 작품과 달리 스크랴빈의 작품의 직접적인 연장선으로 여겨지곤 한다. 그러나 스크랴빈의 음악과는 달리, 로슬라베츠의 음악은 신비주의로 설명되지 않았고, 결국 작곡가에 의해 이론적으로 설명되었다. 파인베르크, 세르게이 프로토포포프, 니콜라이 먀스코프스키, 알렉산드르 모솔로프와 같은 상당수의 소련 작곡가와 피아니스트들이 스탈린주의 정치가 사회주의 리얼리즘을 위해 그것을 진압할 때까지 이 유산을 따랐기 때문에 로슬라베츠는 스크랴빈의 음악 언어를 혁신적으로 확장한 유일한 사람이 아니었다.

스크랴빈의 음악은 1930년대 서구에서 크게 폄하되었다. 영국에서는 아드리안 볼트 경이 BBC 프로그래머 에드워드 클라크가 선택한 스크랴빈 선곡을 "악한 음악"이라고 부르며 연주를 거부했고 1930년대에는 스크랴빈의 음악을 방송에서 금지하기까지 했다. 1935년 제럴드 아브라함(Gerald Abraham)은 스크랴빈을 가리켜 "에로틱하고 자기중심적인 슬픈 병리적 사례"라고 불렀다. 동시에 1927년 스크랴빈의 피아노 음악 카탈로그를 편찬한 피아니스트 에드워드 미첼(Edward Mitchell)[68]은 리사이틀에서 그의 음악을 옹호하고 그를 "베토벤 이후 가장 위대한 작곡가"로 간주했다.

스크랴빈의 음악은 이후 전면적인 재활 과정을 거쳤으며 전 세계 주요 콘서트 홀에서 들을 수 있습니다. 2009년 로저 스크러턴은 스크랴빈을 "가장 위대한 현대 작곡가 중 한 명"이라고 불렀다.

2020년에는 스크랴빈의 흉상모스크바 음악원 소홀에 설치되었습니다.

친척 및 후손

스크랴빈은 1957년에서 2003년 사이에 영국의 러시아 정교회 교구를 이끈 러시아 정교회의 저명한 주교인 수로즈의 안토니 블룸 대주교의 삼촌이었다. 스크랴빈은 소련 외무부 장관 뱌체슬라프 몰로토프의 친척이 아니었는데, 그의 본명은 뱌체슬라프 스랴빈이었다. 펠릭스 추예프 (Felix Chuyev)가 러시아어 제목 "Молотов, Полудержавный властелин"로 출판 한 회고록에서 몰로토프는 작곡가 인 그의 형 니콜라이 스크랴빈 (Nikolay Skryabin)이 알렉산더 스크랴빈 (Alexander Scriabin)과 혼동하지 않기 위해 니콜라이 놀린스키 (Nikolay Nolinsky)라는 이름을 채택했다고 설명합니다.

스크랴빈은 첫 번째 결혼에서 림마(리마), 엘레나, 마리나(1901-1989), 레프, 두 번째 결혼에서 줄리안, 마리나 등 총 7명의 자녀를 두었다. 림마는 1905년 7세의 나이에 장 질환으로 사망했다. [10] 마리나는 모스크바 제2예술극장의 배우가 되었고, 연출가 블라디미르 타타리노프의 아내가 되었다. 레프도 1910년에 7세의 나이로 사망했다. 이 시점에서 스크랴빈의 첫 번째 부인과의 관계는 크게 악화되었고, 스크랴빈은 장례식에서 그녀를 만나지 않았다.]

아리아드나는 프랑스 레지스탕스의 영웅이 되었고, 사후에 크루아 드 게르(Croix de Guerre)와 레지스탕스 훈장(Médaille de la Résistance)을 받았다. 그녀의 세 번째 결혼은 시인이자 제2차 세계대전 레지스탕스 투사인 데이비드 크누트(David Knut)와 결혼한 후 유대교로 개종하고 사라라는 이름을 취했습니다. 그녀는 시온주의 레지스탕스 운동인 Armée Juive를 공동 설립했으며 툴루즈의 사령부와 Tarn 지역의 빨치산 부대 간의 통신과 빨치산에게 무기를 전달하는 책임을 맡았으며 프랑스 민병대의 매복 공격을 받아 사망했습니다.

아리아드나의 딸(프랑스 작곡가 데이비드 라자루스와의 첫 번째 결혼)인 베티(엘리자베스) 크누트 라자루스는 프랑스 레지스탕스의 유명한 십대 여주인공이 되었으며, 개인적으로 조지 S. 패튼으로부터 은성상과 프랑스의 크루아 드 게르를 수상했다. 전쟁이 끝난 후 그녀는 시온주의자 리하이(스턴 갱)의 정회원이 되어 무장 단체를 위한 특수 작전을 수행했으며, 1947년 영국 목표물에 대한 테러리스트 문자 폭탄 캠페인을 시작하고 유대인 이민자들이 의무 팔레스타인으로 여행하는 것을 막으려는 영국 선박에 폭발물을 설치한 혐의로 투옥되었습니다. 프랑스에서 영웅으로 여겨졌던 그녀는 일찍 석방되었지만 1년 후 폴크 베르나도트 살해에 연루된 혐의로 이스라엘에서 투옥되었습니다.그 혐의는 나중에 취하되었다. 감옥에서 석방된 후 그녀는 23세에 이스라엘 브엘세바에 정착하여 세 자녀를 낳았고 브엘세바의 문화 센터가 된 나이트클럽을 설립했습니다. 그녀는 38세의 나이로 사망했다.

아리아드나의 세 자녀는 전쟁이 끝난 후 이스라엘로 이주하여 아들 엘리(1935년 출생)는 이스라엘 해군 수병이 되어 유명한 클래식 기타리스트가 되었고, 아들 요셉(요시, 1943년 출생)은 이스라엘 특수부대에서 복무한 후 시인이 되어 어머니에게 헌정하는 많은 시를 발표했다. 그녀의 증손자 중 한 명인 베티 크누트 라자루스 엘리샤 아바스(Elisha Abas)는 이스라엘 콘서트 피아니스트이다.

어린 시절 신동이었던 율리아누스는 작곡가이자 피아니스트였으나 11세(1919년)에 우크라이나 드네프르 강에서 익사했다. [7

Scriabin: Poème-Nocturne, Op. 61

· Sviatoslav Richter

https://youtu.be/f9KmtCh8mdU?si=K86a1MKwo0KN-anV

 

Scriabin: 2 Danses, Op. 73: 1. Guirlandes

https://youtu.be/VVIPw7jxJmE?si=qVMO1vDJBmmv26Tp

 

Scriabin: 2 Danses, Op. 73: 2. Flammes sombres

https://youtu.be/TdIY2e_I2EI?si=WK_vQmrvZPSXAQi3

 

Scriabin: Vers la flamme, Op. 72

https://youtu.be/2D_fKQdwgY8?si=e12JACdVlP4yN6tV

 

Scriabin: Fantasy in B minor, Op. 28

https://youtu.be/UL3E5aCQlG0?si=9vLhDvlpUVS1VBTz

 

알렉산더 스크랴빈

무료 백과사전인 Wikipedia에서 발췌

동부 슬라브족의 명명 관습을 따르는 이 이름에서 애칭니콜라예비치(Nikolayevich)이고 성은 스크랴빈(Scriabin)입니다.

알렉산드르 니콜라예비치 스크랴빈 (1872년 1월 6일 [구력 1871년 12월 25일] - 1915년 4월 27일 [구력 4월 14일] )은 러시아의 작곡가이자 피아니스트이다. 1903 년 이전에 스크랴빈은 프레데릭 쇼팽 (Frédéric Chopin)의 음악에 큰 영향을 받았으며 상대적으로 음조가 높은 후기 낭만주의 관용구로 작곡되었습니다. 나중에, 그리고 그의 영향력있는 동시대 아르놀트 쇤베르크 (Arnold Schoenberg)와 독립적으로 스크랴빈은 일반적인 음조를 초월했지만 무조가 아닌 훨씬 더 불협화음의 음악 언어를 개발했으며 이는 형이상학의 개인 브랜드와 일치했습니다. 스크랴빈은 공감각뿐만 아니라 Gesamtkunstwerk의 개념에서 중요한 매력을 발견했으며, 그의 음계의 다양한 조화로운 음색과 관련된 색상을 발견했으며, 그의 색상으로 구분 된 5도 원신학에서 영감을 받았습니다. 그는 종종 러시아의 주요 상징주의 작곡가이자 러시아 실버 시대의 주요 대표자로 간주됩니다.

스크랴빈은 20세기 초 가장 논란이 많았던 작곡가 겸 피아니스트 중 한 명이자 혁신가였다. 「소비에트 대백과사전」(The Great Soviet Encyclopedia)은 그에 대해 "어떤 작곡가도 그에게 더 많은 경멸을 쏟아붓거나 그보다 더 큰 사랑을 베풀지 않았다"고 말하였다. 레오 톨스토이(Leo Tolstoy)는 스크랴빈의 음악을 "천재성의 진심 어린 표현"이라고 묘사했다. 스크랴빈의 작품은 시간이 지남에 따라 음악계에 두드러진 영향을 미쳤으며 이고르 스트라빈스키, 세르게이 프로코피예프,, 카롤 시마노프스키와 같은 작곡가에게 영감을 주었다. 그러나 러시아(이후 소련) 음악계와 국제적으로 스크랴빈의 중요성은 그의 사후 급격히 감소했다. 그의 전기 작가인 포비옹 바우어스에 따르면, "살아 있는 동안 더 유명한 사람은 없었으며, 사후에 더 빨리 무시된 사람도 거의 없었다"고 합니다. [6][페이지 필요] 그럼에도 불구하고 그의 음악적 미학은 1970년대 이후 재평가되었고, 그가 발표한 피아노 및 기타 작품을 위한 10개의 소나타는 점점 더 옹호되어 최근 몇 년 동안 상당한 찬사를 받았습니다. [3]

약력

유년기와 교육 (1872-1893)

스크랴빈은 율리우스력으로 1871년 크리스마스에 모스크바러시아 귀족 가문에서 태어났다. 그의 아버지 니콜라이 알렉산드로비치 스크랴빈(Nikolai Aleksandrovich Scriabin)은 당시 모스크바 국립대학교에 재학 중이던 스크랴빈의 증조부 이반 알렉세예비치 스크랴빈(Ivan Alekseevich Scriabin)이 세운 평범한 귀족 가문 출신으로, 툴 출신의 군인으로 화려한 군 경력을 쌓았고 1819년에 세습 귀족 작위를 받았다. [7] 알렉산더의 친할머니인 엘리자베타 이바노브나 포드체르트코바는 대위 중위의 딸로 노브고로드 주지사의 부유한 귀족 가문 출신이었다. [8] 그의 어머니 류보프 페트로브나 스크랴비나(본명 Schetinina)는 콘서트 피아니스트이자 테오도르 레체티츠키의 제자였다. 그녀는 고대 왕조에 속해 있었고, 그 역사는 루릭까지 거슬러 올라갔다. 창립자 인 Semyon Feodorovich Yaroslavskiy는 Schetina (수염을 의미하는 러시아어 schetina에서 유래)라는 별명을 가지고 야로 슬라 블의 왕자 인 Vasili의 증손자였습니다. [9] 그녀는 알렉산더가 겨우 한 살이었을 때 결핵으로 죽었습니다.

그녀가 사망한 후, 니콜라이 스크랴빈은 상트페테르부르크의 동양언어연구소에서 터키어 수업을 마치고 터키로 떠났다. 그의 모든 친척과 마찬가지로 그는 군대의 길을 따랐고 현역 국무위원 자격으로 군 무관으로 복무했습니다. 그는 말년에 로잔명예 영사로 임명되었습니다.] 알렉산더의 아버지는 갓난아기 사샤를 할머니, 고모, 이모에게 맡겼다. 스크랴빈의 아버지는 나중에 재혼하여 스크랴빈에게 많은 이복 형제 자매를 주었다. 그의 이모 류보프(아버지의 미혼 여동생)는 아마추어 피아니스트로 사샤가 첫 번째 아내를 만나기 전까지 그의 어린 시절을 기록했다. 어린 시절 스크랴빈은 피아노 연주를 자주 접했다. 일화에 따르면 그는 이모에게 자신을 위해 연주해 달라고 요구했습니다.

겉보기에 조숙했던 스크랴빈은 피아노 메커니즘에 매료된 후 피아노를 만들기 시작했습니다. 그는 때때로 자신이 만든 피아노를 집 손님들에게 주었다. 류보프는 스크랴빈을 매우 수줍음이 많고 동료들과 비사교적이지만 어른들의 관심에 감사하는 사람으로 묘사한다. 한 일화에 따르면, 스크랴빈은 지역 어린이들로 구성된 오케스트라를 지휘하려고 시도했지만 좌절과 눈물로 끝났다고 한다. 그는 자신의 연극과 오페라를 인형으로 공연하여 자발적인 관객을 만났습니다. 그는 어린 시절부터 피아노를 배웠고, 엄격한 규율주의자인 니콜라이 즈베레프에게 레슨을 받았는데, 즈베레프는 세르게이 라흐마니노프를 비롯한 피아노 신동들의 스승이기도 했지만, 스크랴빈은 라흐마니노프와 같은 연금생활자는 아니었다.

1882년, 스크랴빈은 제2차 모스크바 사관생도에 입대했다. 학생 시절 그는 배우 레오니드 리몬토프와 친구가 되었는데, 그의 회고록에서 모든 소년들 중에서 가장 작고 약했으며 때로는 그의 키 때문에 놀림을 받았던 스크랴빈과 친구가 되는 것을 꺼렸다고 회상합니다. [12] 그러나 스크랴빈은 피아노로 연주한 음악회에서 동료들의 인정을 받았다. [13] 그는 학업 성적은 대체로 반에서 1등을 했지만, 체격 때문에 훈련을 면제받았고 매일 피아노 연습을 할 시간이 주어졌다.

스크랴빈은 나중에 모스크바 음악원에서 안톤 아렌스키, 세르게이 타네예프, 바실리 사포노프를 사사했다. 그는 손이 9번째까지 겨우 뻗을 수 있는 작은 손에도 불구하고 유명한 피아니스트가 되었습니다. 요제프 레빈(Josef Lhévinne)에게 도전을 느낀 그는 프란츠 리스트(Franz Liszt)의 '돈 후안의 레미센스(Réminiscences de Don Juan)'와 밀리 발라키레프(Mily Balakirev)의 '이슬라미(Islamey)'를 연습하던 중 오른손을 다쳤다. 그의 주치의는 그가 결코 회복되지 않을 것이라고 말했고, 그는 그의 첫 번째 대규모 걸작인 피아노 소나타 1번, Op. 6을 "신과 운명에 대한 외침"으로 썼다. 이 곡은 그가 작곡한 세 번째 소나타였지만, 그가 작품 번호를 준 첫 번째 곡이었다(그의 두 번째 소나타는 축약되어 Allegro Appassionato, Op. 4로 발표되었다). 그는 결국 손을 다시 사용할 수 있게 되었습니다.

1892년 그는 피아노 연주에서 작은 금메달을 받고 졸업했지만, 아렌스키와의 강한 성격과 음악적 차이(스크랴빈의 졸업장에는 아렌스키의 교수 서명이 유일하게 없다)와 그가 흥미를 느끼지 못하는 형태로 곡을 작곡하는 것을 꺼려했기 때문에 작곡 학위를 마치지 못했다.

초기 경력 (1894–1903)

1894년 스크랴빈은 상트페테르부르크에서 피아니스트로 데뷔하여 자신의 작품을 연주하여 긍정적인 평가를 받았습니다. 같은 해, 미트로판 벨랴예프는 스크랴빈에게 자신의 출판사를 위해 작곡을 맡기로 합의했다(그는 니콜라이 림스키-코르사코프알렉산드르 글라주노프와 같은 저명한 작곡가의 작품을 출판했다). [16] 1897년 8월, 스크랴빈은 피아니스트 베라 이바노브나 이사코비치와 결혼한 후 러시아와 해외에서 순회공연을 가졌고 1898년 파리에서 성공적인 연주회를 가졌다. 그 해에 그는 모스크바 음악원의 교사가 되었고 작곡가로서 명성을 쌓기 시작했다. 이 기간 동안 그는 에튀드 사이클, Op. 8, 여러 전주곡, 처음 세 개의 피아노 소나타, 유일한 피아노 협주곡 등을 작곡했는데, 대부분 피아노를 위한 작품이었다.

5년 동안 스크랴빈은 모스크바에 머물렀고, 그 기간 동안 그의 옛 스승 사포노프는 스크랴빈의 교향곡 중 처음 두 곡을 지휘했다.

후대의 보도에 따르면, 1901년에서 1903년 사이에 스크랴빈은 오페라 작곡을 구상했다고 한다. 그는 일상적인 대화 과정에서 성서의 사상을 설명하였다. 이 작품은 이름 없는 영웅, 철학자-음악가-시인을 중심으로 이루어질 것입니다. 무엇보다도, 그는 이렇게 선언하곤 했다: 나는 세계 창조의 신화이다. 나는 목표의 목표요, 끝의 끝이다.] 시 Op. 32 No. 2와 시 비극 Op. 34는 원래 오페라의 아리아로 구상되었습니다.

러시아를 떠나며 (1903-09)

1904년 3월 13일, 스크랴빈과 그의 아내는 스위스 제네바로 이주했다. 이곳에 사는 동안 스크랴빈은 4명의 자녀를 둔 아내와 법적으로 별거했다. 그는 또한 여기에서 교향곡 3번을 작업하기 시작했습니다. 이 작품은 1905년 파리에서 공연되었는데, 스크랴빈은 피아니스트이자 작곡가인 파울 드 슐뢰저의 조카딸이자 전 제자이자 음악 평론가 보리스 드 슐뢰저의 여동생인 타티아나 표도로브나 슐뢰저(Tatiana Fyodorovna Schlözer)와 동행했다. 타티아나는 스크랴빈의 두 번째 아내가 되었고, 스크랴빈은 다른 자녀를 낳았다.

스크랴빈은 부유한 후원자의 재정 지원을 받아 스위스, 이탈리아, 프랑스, 벨기에, 미국을 여행하며 여러 교향곡을 포함한 더 많은 오케스트라 곡을 작업했다. 그는 또한 피아노를 위한 "시"를 작곡하기 시작했는데, 이 형식은 그가 특히 연관되어 있는 형식입니다. 1907년 뉴욕에 머무는 동안 그는 캐나다 작곡가 알프레드 라 리베르테를 알게 되었고, 그는 개인적인 친구이자 제자가 되었다.

1907년, 스크랴빈은 가족과 함께 파리에 정착했고, 당시 서양에서 러시아 음악을 적극적으로 홍보하고 있던 임프레사리오 세르게이 디아길레프가 주최한 일련의 콘서트에 참여했다. 그는 이후 가족과 함께 브뤼셀(rue de la Réformme 45)로 이주했습니다.

러시아로의 귀환 (1909-15)

1909년, 스크랴빈은 영구히 러시아로 돌아와 작곡을 계속했고, 점점 더 웅장한 프로젝트에 참여했다. 그는 죽기 얼마 전에 히말라야에서 공연할 멀티미디어 작품을 계획하였는데, 그것은 소위 "아마겟돈", 즉 "새로운 세계의 탄생을 예고하는 모든 예술의 웅장한 종교적 종합"을 일으킬 것이었다. 스크랴빈은 이 작품 《미스테리움》에 대한 스케치만 남겼지만, 예비 부분인 L'acte préalable ("Prefatory Action")은 결국 알렉산더 넴틴 [de]에 의해 공연 가능한 버전으로 만들어졌다. 그 미완성 곡의 일부는 블라디미르 아슈케나지(Vladimir Ashkenazy)가 베를린에서 알렉세이 루비모프(Alexei Lubimov)와 함께 피아노 반주곡 'Prefatory Action'이라는 제목으로 연주했다. 넴틴은 결국 2부("Mankind")와 3부("Transfiguration")를 완성했고, 아슈케나지는 베를린 도이치 심포니 오케스트라함께 데카를 위해 2시간 30분에 걸친 전곡을 녹음했다. 스크랴빈의 생애 동안 출판된 몇몇 후기 작품들은 두 개의 춤, Op. 73과 같이 신비로움을 위한 것으로 여겨진다.

죽음

스크랴빈은 1915년 4월 2일 상트페테르부르크에서 마지막 연주회를 열었고, 자신의 작품으로 구성된 대규모 프로그램을 공연했다. 그는 음악 평론가들로부터 "가장 영감을 주고 감동적"이라고 극찬을 받았으며 "그의 눈은 불꽃을 번쩍였고 그의 얼굴은 행복을 발산했다"고 썼습니다. 스크랴빈 자신도 소나타 3번 Op.23을 연주할 때 "나는 내가 주변 사람들과 함께 홀에서 연주하고 있다는 것을 완전히 잊어버렸다. 이런 일은 플랫폼에서 저에게는 거의 일어나지 않습니다." 그는 평소 "자신을 매우 주의 깊게 관찰하고, 자신을 통제하기 위해 멀리서 보는 것처럼 자신을 바라봐야 했다"고 설명했다.

스크랴빈은 4월 4일 의기양양하게 모스크바의 아파트로 돌아왔다. 그는 오른쪽 윗입술에 작은 여드름이 되살아나는 것을 느꼈다. 그는 일찍이 1914년 런던에 있을 때 여드름에 대해 언급한 적이 있었다. 체온이 오르자 그는 잠자리에 들어 4월 11일 모스크바 콘서트를 취소했다. 여드름은 농포가 되었고, 그 다음에는 카벙클고루가 되었다. 스크랴빈의 주치의는 상처가 "보라색 불 같다"고 말했다. 그의 체온은 41°C(106°F)까지 치솟았고, 그는 이제 침대에 누워 있었다. 4월 12일에 절개 수술을 받았지만, 그 상처는 이미 그의 피에 독이 되기 시작했고, 그는 정신 착란을 일으켰다. 바우어스는 "다루기 어렵고 설명할 수 없게도, 단순한 반점이 불치병으로 자라났다"고 썼다.] 1915 년 4 월 14 일, 43 세의 나이로 그의 경력이 절정에 달했을 때 스크랴빈은 모스크바의 아파트에서 패혈증으로 사망했습니다.

음악

스크랴빈은 음악적 다양성을 추구하기보다는 거의 전적으로 피아노 독주와 오케스트라를 위한 작곡을 하는 것에 만족했다. [26] 그의 초기 피아노 작품은 쇼팽의 작품과 비슷하며 에튀드, 전주곡, 녹턴, 마주르카와 같이 쇼팽이 사용한 많은 장르의 음악을 포함합니다. 스크랴빈의 음악은 그의 일생에 걸쳐 빠르게 진화했다. 중기 및 후기 작품은 매우 특이한 하모니질감을 사용합니다.

스크랴빈의 피아노 소나타의 발전은 그의 10개의 피아노 소나타에서 찾아볼 수 있다: 가장 초기의 곡들은 상당히 전통적인 후기 낭만주의 방식으로 작곡되어 쇼팽과 때로는 리스트의 영향을 드러내지만, 후기의 곡들은 매우 다르며, 마지막 다섯 곡은 기표가 없다. 그 책들에 나오는 많은 구절들은 음조가 모호하다고 말할 수 있지만, 1903년부터 1908년까지는 "음조의 통일성이 거의 눈에 띄지 않게 조화로운 통일성으로 대체되었다."

제1기 (1880년대–1903년

스크랴빈의 첫 시기는 일반적으로 그의 초기 작품부터 교향곡 2번, Op. 29까지 지속되는 것으로 간주됩니다. 이 시기의 작품은 낭만주의 전통을 고수하며 일반적인 조화로운 언어를 사용합니다. 그러나 스크랴빈의 목소리는 처음부터 존재하며, 이 경우에는 지배적인 기능에 대한 그의 애정[28]추가된 톤 코드로 인해 존재합니다.

일반적인 연습 기간 동안 지배적 인 코드와 그 확장의 일반적인 철자. 왼쪽에서 오른쪽으로: 도미넌트 7번째, 도미넌트 9번째, 도미넌트 13번째, 도미넌트 7번째와 5번째, 도미넌트 7번째에 상승 반음계 아포지아투라, 도미넌트 7번째가 5번째를 평평하게 했습니다.

스크랴빈의 초기 화음 언어는 특히 13번째 지배적인 코드를 좋아했는데, 보통 7번째, 3번째, 13번째 코드는 4분음표로 표기됩니다. 이러한 목소리는 쇼팽의 여러 작품에서도 볼 수 있다. 피터 사바그(Peter Sabbagh)에 따르면, 이 목소리는 후기 신비주의 화음의 주요 생성 원천이었다. 더 중요한 것은, 스크랴빈은 9번째, 변경된 5번째, 11번째를 올린 것과 같은 두 개 이상의 다른 지배적인 7번째 강화를 동시에 결합하는 것을 좋아했다는 것입니다. 그러나 이러한 경향에도 불구하고, 당시로서는 평소보다 약간 더 불협화음이 많았지만, 이 모든 지배적인 화음은 전통적인 규칙에 따라 처리되었다: 추가된 음은 해당 인접 음표로 해결되었고, 전체 화음은 내면의 음조온음계, 기능적 조화에 맞는 지배적인 것으로 취급되었다.

시[31] 스크랴빈의 초기 작품에서 강화된 지배적인 화음. 마주르카스 Op. 3 (1888-1890)에서 발췌: No. 1, mm. 19–20, 68; 4번, mm. 65–67.

제2기 (1903-07)

이 시기는 스크랴빈의 소나타 4번 Op.30으로 시작해 소나타 5번 Op.53'환희의 시' Op.54를 둘러싸고 끝난다. 이 기간 동안 스크랴빈의 음악은 더욱 반음계와 불협화음이 많아지지만 여전히 대부분 기능적 음조를 고수합니다. 지배적인 화음이 점점 더 확장됨에 따라 점차 긴장 기능을 잃게 됩니다. 스크랴빈은 자신의 음악이 빛나고 빛나는 느낌을 갖기를 원했고, 이를 위해 코드 톤의 수를 높이려고 시도했다. 이 시기에는 신비로운 화음과 같은 복잡한 형태가 암시되지만 여전히 쇼피네스크 하모니에 뿌리를 두고 있음을 보여줍니다. [29]

처음에는 추가된 불협화음이 보이스 리딩에 따라 일반적으로 해결되지만, 코드 채색이 가장 중요한 시스템으로 서서히 초점이 이동합니다. 나중에, 지배적인 화음에서 더 적은 불협화음이 해결됩니다. Sabbagh에 따르면, "불협화음은 얼어 붙고, 코드에서 색과 같은 효과로 굳어집니다"; 추가된 메모는 그 일부가 됩니다. [29]

제3기 (1907-15)

나는 조화로운 높은 톤이 많을수록 더 빛나고 선명하고 찬란할 것이라고 결정했습니다. 그러나 음표를 논리적으로 배열하여 정리할 필요가 있었습니다. 그래서 저는 3분음표로 배열된 일반적인 13화음을 선택했습니다. 그러나 고음을 축적하는 것은 그다지 중요하지 않습니다. 빛나게 하고 빛에 대한 아이디어를 전달하기 위해서는 화음에서 더 많은 음색을 높여야 했습니다. 그래서 나는 음색을 높인다: 처음에는 빛나는 장조 3도째를 취하고, 그 다음에는 5도, 11도도 올린다 - 이렇게 해서 나의 화음을 형성한다 - 이 화음은 완전히 높아지고, 따라서 정말로 빛난다

삼손에 따르면, 스크랴빈의 소나타 5번의 소나타 형태는 이 작품의 음색 구조에 어느 정도 의미가 있지만, 그의 소나타 6번 Op. 627, Op. 64에서는 화음의 대비가 없고 "일반적으로 조화로운 수단이 아닌 질감에 의해 달성되는 음악의 누적 운동량 사이에서, 그리고 삼자 주형의 형식적 제약". 그는 또한 〈황홀경의 시〉와 〈광휘의 시〉가 "'형식'과 '내용'의 훨씬 더 행복한 조화를 찾는다"고 주장하며, 9번 Op.68('검은 미사')과 같은 후기 소나타는 보다 유연한 소나타 형식을 사용한다고 주장한다. [27]

클로드 에른동(Claude Herndon)에 따르면, 스크랴빈의 후기 음악에서 "음조는 사실상 소멸될 정도로 약화되었지만, 음조의 가장 강력한 지표 중 하나인 지배적인 7분음표가 우세하다. 그들의 뿌리가 마이너 3도나 감소된 5분의 1로 진행되면 [...] 제안된 음조가 소멸된다."

바르바라 데르노바는 "토닉은 계속 존재했으며, 필요하다면 작곡가는 그것을 사용할 수 있었다. · 그러나 대다수의 경우, 그는 실제로 들리는 강장제보다는 먼 곳에서 보는 강장제의 개념, 말하자면 원서적인 견해를 더 좋아했다. 스크랴빈의 작품에서 강장제와 지배적 기능의 관계는 근본적으로 변화한다. 왜냐하면 지배적인 것은 실제로 나타나고 다양한 구조를 가지고 있는 반면, 토닉은 작곡가, 연주자, 청취자의 상상 속에서만 존재하기 때문이다."]

이 시기의 대부분의 음악은 어쿠스틱 음계와 옥타토닉 음계, 그리고 이들의 조합으로 인한 9음 음계를 기반으로 합니다. [35]

철학

스크랴빈은 쇼펜하우어, 바그너, 니체와 같은 독일 작가들의 철학과 미학에 관심이 많았는데, 이들 모두 그의 음악적, 철학적 사상에 큰 영향을 미쳤다. 그는 또한 신지학과 헬레나 블라바츠키 (Helena Blavatsky)의 저서에 관심을 보였으며 장 델빌 (Jean Delville)과 같은 신지학자들과 접촉했습니다. 스크랴빈은 일반적으로 신지학과 연관되어 왔지만, "스크랴빈이 신지학을 진지하게 연구한 정도는 ... 는 논란의 여지가 있지만, 그럼에도 불구하고 이러한 연관성으로 인해 그는 상당한 언론의 주목을 받았습니다." [39][40] 스크랴빈의 처남인 보리스 드 슐뢰저조차도 스크랴빈이 신지학에 대한 일반적인 관심에도 불구하고 그것을 진지하게 받아들이지 않았고 심지어 그것의 특정 측면에 실망했다고 말했다. [41]

스크랴빈은 자신의 철학적 관념을 표현하기 위해 시를 사용했고, 그의 철학적 사고의 많은 부분을 음악을 통해 전달했으며, 가장 두드러진 예는 황홀경의 시Vers la flamme입니다.

신비주의

스크랴빈 철학의 주요 출처는 사후에 출판된 그의 노트에서 찾을 수 있습니다. 이 기록들은 "나는 하나님이다"라는 선언을 담고 있는 것으로 악명이 높다.] 이 문구는 종종 신비주의에 익숙하지 않은 사람들에 의해 과대망상증 적 성격으로 잘못 여겨지며, 사실 동양과 서양 신비주의 모두에서 극도의 겸손의 선언입니다. 이러한 전통에서는 개인의 자아가 완전히 제거되어 오직 신만 남는다. 다른 전통은 본질적으로 동일한 의식 상태를 언급하기 위해 다른 용어 (예 : fana, samadhi)를 사용했습니다. 학자들은 신지학자로서의 스크랴빈의 지위에 이의를 제기하지만, 그가 신비주의자였으며 특히 스크랴빈이 알고 있던 솔로비요프베르댜예프와 같은 다양한 러시아 신비주의자와 영적 사상가의 영향을 받았다는 것을 부인할 수 없습니다. 러시아 신비주의의 근간을 이루는 '모든 것'(All-Unity)의 개념은 스크랴빈의 "나는 신이다"라는 선언에 기여하는 또 다른 요인이다: 모든 것이 서로 연결되어 있고 모든 것이 신이라면, 나 역시 다른 어떤 것과 마찬가지로 신이다.

러시아 우주론

최근의 학문은 스크랴빈을 초기 러시아 우주론의 전통 속에 위치시켰다. [45] 니콜라이 표도로프(Nikolai Fyodorov)와 솔로비요프(Solovyov)의 아이디어에서 비롯된 러시아 우주론은 영성과 기술을 통합하여 인류를 우주적 진화로 통합하고자 했습니다. 이러한 우주론적 관념은 러시아에서 대단한 인기를 끌었고, 그 나이의 어린 시절에 스크랴빈은 "후기 제정 러시아의 전형적인 관념을 창조적으로 각색"하고 "동시대 지적 사람들의 통일성에 대한 집착과 삶의 변혁에 대한 종말론적 비전에 부합하는 개념들"을 강조한다. 스크랴빈은 솔로비요프, 베르댜예프, 불가코프와 같은 인물들과 그들의 정신적 사상에 깊은 영향을 받았다. 러시아 우주주의는 기술에서 영성에 이르기까지 다양한 수단을 통해 적극적인 진화와 변화의 우주적 사명에서 인류를 통합하는 것을 목표로하는 행동 지향적 전통입니다. 러시아 우주주의에 대한 스크랴빈의 독특한 공헌은 "그의 철학에서 음악의 역할이 중심"이라는 것인데, 그는 우주의 목표를 달성하기 위한 음악의 변혁적인 힘을 믿었다. ] 이것은 종교적, 과학적, 기술적 수단에 더 초점을 맞춘 다른 우주론자들과 대조를 이룬다. 스크랴빈의 철학은 음악과 영성을 통합하여 신비로운 결합에 이르는 상호 연결된 길로 봅니다.

스크랴빈의 작품은 예술의 중요성, 우주, 일원론, 목적지, 인류 공동의 과제 등 우주의 핵심 주제를 반영합니다. 비행과 우주 탐험을 테마로 한 그의 음악은 인류의 우주적 운명에 대한 우주적 신념과 일치합니다. 그의 철학적 사상, 특히 신에 대한 선언과 통일성과 다양성에 대한 사상은 인간, 신, 자연 사이의 통일성을 강조하는 초기 러시아 우주주의의 신비적 맥락에서 이해되어야 한다.

미스테리움

스크랴빈의 철학적 사상을 집대성한 완성작(예: 황홀경의 시, 프로메테우스: 불의 시, Vers la flamme)을 제외하면, 어쩌면 그의 미완성 작품 미스테리움은 그의 신비철학적 세계관의 정점을 대표하는 작품일지도 모른다. 스크랴빈은 "예술을 통해 인류를 재생시키는 사명을 가지고 있다고 믿게 되었다. 이 목표는 그가 신비라고 부른 작품을 통해 달성되어야 했는데, 이 작품은 7일 동안 지속되고, 모든 표현 수단과 모든 인류를 동원하며, 세상을 변화시킬 것이었다." [47] 통합, 초월, 예술의 종합, 변형에 대한 아이디어가 미스테리움에 만연합니다.

색채의 영향

스크랴빈의 후기 작품은 종종 공감각, 즉 한 감각의 자극에 대한 반응으로 한 감각의 감각을 경험하는 비자발적 상태의 영향을 받은 것으로 간주되지만, 스크랴빈이 실제로 이것을 경험했는지는 의심스럽다. 그의 색 체계는 대부분의 공감각적 경험과 달리 5도원과 일치하며, 이는 대부분 아이작 뉴턴 경의 옵틱스를 기반으로 한 개념적 체계임을 증명하는 경향이 있습니다.

스크랴빈은 그의 이론에 대해 C 단조와 C 장조와 같은 동일한 토닉을 가진 조와 단조의 차이를 인식하지 못했습니다. 실제로 그는 신지학의 영향을 받아 선구적인 멀티미디어 공연이 될 수 있는 방향으로 자신의 공감각 체계를 발전시켰는데, 그의 실현되지 않은 대작 〈미스테리움〉은 히말라야 산기슭에서 음악, 향기, 춤, 빛을 포함한 일주일간의 공연이 될 예정이었으며, 이는 어떻게든 세상의 행복 속에 해체를 가져올 것이었다.

라흐마니노프는 그의 자서전적 회고록에서 스크랴빈과 림스키-코르사코프와 함께 스크랴빈의 색채와 음악의 연관성에 대해 나눈 대화를 기록했다. 라흐마니노프는 림스키-코르사코프가 음악 건반과 색채의 연관성에 대해 스크랴빈과 동의한다는 사실에 놀랐다. 라흐마니노프는 회의적이었던 두 작곡가가 관련된 색채에 대해 항상 일치하지는 않는다는 명백한 이의를 제기했다. 둘 다 D 장조가 황금빛 갈색이라고 주장했지만, 스크랴빈은 E-flat 장조를 적색-보라색과 연결시켰고, 림스키-코르사코프는 청색을 선호했다. 림스키-코르사코프는 라흐마니노프의 오페라 '비참한 기사'의 한 대목이 자신들의 주장과 일치한다고 항변했다: 늙은 남작이 보물 상자를 열어 횃불에 반짝이는 금과 보석을 드러내는 장면은 D장조다. 스크랴빈은 라흐마니노프에게 "당신의 직관은 무의식적으로 당신이 부정하려고 했던 법칙을 따랐다"고 말했다.

스크랴빈은 소수의 오케스트라 작품만 작곡했지만 그의 가장 유명한 작품 중 하나이며 일부는 자주 공연됩니다. 여기에는 피아노 협주곡 (1896)과 5 개의 교향곡 작품이 포함되어 있습니다 : 3 개의 번호가 매겨진 교향곡 인 The Poem of Ecstasy (1908)와 Prometheus : The Poem of Fire (1910)에는 Scriabin의 음색시 연주를 위해 특별히 설계된 컬러 오르간 인 Luce (이탈리아어로 "빛"을 의미)라고도 알려진 "clavier à lumières"로 알려진 기계의 부품이 포함되어 있습니다. 피아노처럼 연주되었지만, 소리보다는 콘서트 홀의 스크린에 색색의 빛이 투사되었습니다. 초연을 포함한 대부분의 공연은 이 가벼운 요소를 생략했지만, 1915년 뉴욕에서 열린 공연은 스크린에 색을 투사했습니다. 이 공연은 영국 화가 A. 월리스 리밍턴 (A. Wallace Rimington)이 발명 한 컬러 오르간을 사용했다는 잘못된 주장이 있습니다. 사실, 그것은 Illuminating Engineering Society의 회장 인 Preston S. Miller의 공연을 위해 개인적으로 감독하고 뉴욕에서 특별히 제작 한 새로운 건축물이었습니다.

1969 년 11 월 22 일,이 작품은 작곡가의 컬러 스코어와 예일 물리학과에서 대여 한 존 마우세리 (John Mauceri)와 예일 심포니 오케스트라 (Yale Symphony Orchestra)가 새로 개발 한 레이저 기술을 사용하여 관객이 착용 한 마일 라 조끼에 반사 된 객석에 색상을 투영했습니다. [50] 예일 심포니는 1971년에 이 발표를 반복했고 그해 샹젤리제 극장에서 파리 초연을 위해 이 작품을 파리로 가져왔다. 이 작품은 2010년 예일대에서 다시 공연되었다(저스틴 타운센드와 함께 '스크랴빈과 가능성'을 쓴 유튜브애나 M. 고보이(Anna M. Gawboy)가 고안한 대로).

스크랴빈의 원래 컬러 키보드와 그에 수반되는 컬러 램프의 턴테이블은 모스크바의 아르바트 근처에 있는 그의 아파트에 보존되어 있으며, 현재 그의 삶과 작품에 헌정된 박물관[53]입니다.

녹음 및 연주자

스크랴빈 자신도 20개의 피아노 롤을 사용하여 19개의 작품을 녹음했는데, 6개는 벨테-미뇽을 위해, 14개는 라이프치히의 루드비히 후펠트를 위해 녹음했다. [55] 벨테 롤은 1910년 2월 모스크바에서 녹음되었으며, 다시 재생되어 CD로 출판되었다. 훗펠트를 위해 녹음된 곡으로는 소나타 2번과 3번(Opp. 19, 23)이 있다. [56] 스크랴빈의 피아니즘에 대한 이러한 간접적인 증거는 엇갈린 비평적 반응을 불러일으켰지만, 특정 피아노 롤 기술의 한계라는 맥락에서 녹음을 면밀히 분석하면 템포, 리듬, 아티큘레이션, 다이내믹, 때로는 음표의 일시적인 변화를 특징으로 하는 그의 작품에서 선호했던 자유로운 스타일을 알 수 있습니다. [57]

스크랴빈을 연주하여 특히 비평가들의 찬사를 받은 피아니스트로는 블라디미르 소프로니츠키, 블라디미르 호로비츠, 스비아토슬라프 리히터 등이 있습니다. 소프로니츠키는 스크랴빈을 만나지 못했는데, 그의 부모가 병으로 인해 음악회에 참석하는 것을 금지했기 때문이다. 소프로니츠키는 자신은 그들을 결코 용서하지 않았다고 말했지만, 그는 스크랴빈의 딸 엘레나와 결혼했다. 호로비츠에 따르면, 그가 11살 때 스크랴빈을 위해 연주했을 때, 스크랴빈은 열정적으로 반응했고 그에게 완전한 음악적, 예술적 교육을 추구하도록 격려했다. 라흐마니노프가 스크랴빈의 음악을 연주했을 때, 스크랴빈은 그의 피아니즘과 그의 추종자들이 세속적이라고 비판했다.

피아노 솔로 작품에 대한 조사는 Gordon Fergus-Thompson, Pervez Mody [de], Maria Lettberg, Joseph Villa, Michael Ponti, Elina Akselrud에 의해 녹음되었습니다. 드미트리 알렉세예프, 아슈케나지, 로베르트 타우브, 호콘 아우스트뵈, 보리스 베르만, 베른트 글렘저, 마르크 앙드레 하멜린, 야코프 카스만, 루스 라레도, 존 오그돈, 개릭 올슨, 로베르토 시돈, 아나톨 우고르스키, 안나 말리코바, 마리안젤라 바카텔로, 미하일 보스크레센스키 등도 소나타 전곡을 녹음했다, 이고르 주코프 등이 있습니다.

스크랴빈의 피아노 음악의 다른 저명한 연주자로는 사무일 파인베르크, 엘레나 베크만-셰르비나, 니콜라이 데미덴코, 마르타 데야노바, 세르지오 피오렌티노, 안드레이 가브릴로프, 에밀 길렐스, 글렌 굴드, 안드레이 호테예프, 예브게니 키신, 안톤 쿠에르티, 엘레나 쿠슈네로바, 피어스 레인, 에릭 르 방, 알렉산더 멜니코프, 스타니슬라프 등이 있다 노이하우스, 아르투르 피사로, 미하일 플레트네프, 조나단 파월, 부르크 슐리스만, 그리고리 소콜로프, 알렉산더 사츠, 예브게니 주드빈, 마티스 베르쇼르, 아르카디 볼로도스, 로저 우드워드, 예브게니 자라피안츠, 알렉세이 체르노프, 마르가리타 셰브첸코 마르가리타 셰브첸코 [pl], 다닐 트리포노프.

2015년, 독일계 호주 피아니스트 스테판 아머(Stefan Ammer)는 스크랴빈 프로젝트 콘서트 시리즈(The Scriabin Project Concert Series)의 일환으로 그의 제자인 메클라 쿠마르(Mekhla Kumar), 콘스탄틴 샴레이(Konstantin Shamray), 애슐리 흐리바르(Ashley Hribar)와 함께 호주의 여러 장소에서 스크랴빈을 기렸습니다. [61]

수용과 영향

1915년 4월 16일에 열린 스크랴빈의 장례식에는 너무 많은 사람들이 참석했기 때문에 티켓을 발권해야 했다. 창백한 연주자였던 라흐마니노프는 이후 러시아 순회공연을 떠나 가족의 이익을 위해 스크랴빈의 음악만을 연주했다. 라흐마니노프가 자신의 피아노 곡이 아닌 다른 피아노 곡을 공개적으로 연주한 것은 이번이 처음이었다. 프로코피예프는 스크랴빈을 존경했고, 그의 〈환상 도망자들〉은 스크랴빈의 어조와 스타일과 매우 닮았다. 또 다른 추종자는 영국의 작곡가 카이코스루 소랍지였는데, 그는 스크랴빈의 인기가 크게 떨어졌던 시기에도 스크랴빈을 홍보했다. 아론 코플런드(Aaron Copland)는 스크랴빈의 주제 소재가 "진정으로 개인적이고 진정으로 영감을 받았다"고 칭찬했지만, 스크랴빈이 "오래된 고전 소나타 형식, 반복 및 모든 것의 구속복에 이 정말로 새로운 감정을 집어넣었다"고 비판하면서 이것을 "모든 음악에서 가장 놀라운 실수 중 하나"라고 불렀다.

니콜라이 로슬라베츠의 작품은 프로코피예프와 스트라빈스키의 작품과 달리 스크랴빈의 작품의 직접적인 연장선으로 여겨지곤 한다. 그러나 스크랴빈의 음악과는 달리, 로슬라베츠의 음악은 신비주의로 설명되지 않았고, 결국 작곡가에 의해 이론적으로 설명되었다. 파인베르크, 세르게이 프로토포포프, 니콜라이 먀스코프스키, 알렉산드르 모솔로프와 같은 상당수의 소련 작곡가와 피아니스트들이 스탈린주의 정치가 사회주의 리얼리즘을 위해 그것을 진압할 때까지 이 유산을 따랐기 때문에 로슬라베츠는 스크랴빈의 음악 언어를 혁신적으로 확장한 유일한 사람이 아니었다.

스크랴빈의 음악은 1930년대 서구에서 크게 폄하되었다. 영국에서는 아드리안 볼트 경이 BBC 프로그래머 에드워드 클라크가 선택한 스크랴빈 선곡을 "악한 음악"이라고 부르며 연주를 거부했고 1930년대에는 스크랴빈의 음악을 방송에서 금지하기까지 했다. 1935년 제럴드 아브라함(Gerald Abraham)은 스크랴빈을 가리켜 "에로틱하고 자기중심적인 슬픈 병리적 사례"라고 불렀다. 동시에 1927년 스크랴빈의 피아노 음악 카탈로그를 편찬한 피아니스트 에드워드 미첼(Edward Mitchell)[68]은 리사이틀에서 그의 음악을 옹호하고 그를 "베토벤 이후 가장 위대한 작곡가"로 간주했다.

스크랴빈의 음악은 이후 전면적인 재활 과정을 거쳤으며 전 세계 주요 콘서트 홀에서 들을 수 있습니다. 2009년 로저 스크러턴은 스크랴빈을 "가장 위대한 현대 작곡가 중 한 명"이라고 불렀다.

2020년에는 스크랴빈의 흉상모스크바 음악원 소홀에 설치되었습니다.

친척 및 후손

스크랴빈은 1957년에서 2003년 사이에 영국의 러시아 정교회 교구를 이끈 러시아 정교회의 저명한 주교인 수로즈의 안토니 블룸 대주교의 삼촌이었다. 스크랴빈은 소련 외무부 장관 뱌체슬라프 몰로토프의 친척이 아니었는데, 그의 본명은 뱌체슬라프 스랴빈이었다. 펠릭스 추예프 (Felix Chuyev)가 러시아어 제목 "Молотов, Полудержавный властелин"로 출판 한 회고록에서 몰로토프는 작곡가 인 그의 형 니콜라이 스크랴빈 (Nikolay Skryabin)이 알렉산더 스크랴빈 (Alexander Scriabin)과 혼동하지 않기 위해 니콜라이 놀린스키 (Nikolay Nolinsky)라는 이름을 채택했다고 설명합니다.

스크랴빈은 첫 번째 결혼에서 림마(리마), 엘레나, 마리나(1901-1989), 레프, 두 번째 결혼에서 줄리안, 마리나 등 총 7명의 자녀를 두었다. 림마는 1905년 7세의 나이에 장 질환으로 사망했다. [10] 마리나는 모스크바 제2예술극장의 배우가 되었고, 연출가 블라디미르 타타리노프의 아내가 되었다. 레프도 1910년에 7세의 나이로 사망했다. 이 시점에서 스크랴빈의 첫 번째 부인과의 관계는 크게 악화되었고, 스크랴빈은 장례식에서 그녀를 만나지 않았다.]

아리아드나는 프랑스 레지스탕스의 영웅이 되었고, 사후에 크루아 드 게르(Croix de Guerre)와 레지스탕스 훈장(Médaille de la Résistance)을 받았다. 그녀의 세 번째 결혼은 시인이자 제2차 세계대전 레지스탕스 투사인 데이비드 크누트(David Knut)와 결혼한 후 유대교로 개종하고 사라라는 이름을 취했습니다. 그녀는 시온주의 레지스탕스 운동인 Armée Juive를 공동 설립했으며 툴루즈의 사령부와 Tarn 지역의 빨치산 부대 간의 통신과 빨치산에게 무기를 전달하는 책임을 맡았으며 프랑스 민병대의 매복 공격을 받아 사망했습니다.

아리아드나의 딸(프랑스 작곡가 데이비드 라자루스와의 첫 번째 결혼)인 베티(엘리자베스) 크누트 라자루스는 프랑스 레지스탕스의 유명한 십대 여주인공이 되었으며, 개인적으로 조지 S. 패튼으로부터 은성상과 프랑스의 크루아 드 게르를 수상했다. 전쟁이 끝난 후 그녀는 시온주의자 리하이(스턴 갱)의 정회원이 되어 무장 단체를 위한 특수 작전을 수행했으며, 1947년 영국 목표물에 대한 테러리스트 문자 폭탄 캠페인을 시작하고 유대인 이민자들이 의무 팔레스타인으로 여행하는 것을 막으려는 영국 선박에 폭발물을 설치한 혐의로 투옥되었습니다. 프랑스에서 영웅으로 여겨졌던 그녀는 일찍 석방되었지만 1년 후 폴크 베르나도트 살해에 연루된 혐의로 이스라엘에서 투옥되었습니다.그 혐의는 나중에 취하되었다. 감옥에서 석방된 후 그녀는 23세에 이스라엘 브엘세바에 정착하여 세 자녀를 낳았고 브엘세바의 문화 센터가 된 나이트클럽을 설립했습니다. 그녀는 38세의 나이로 사망했다.

아리아드나의 세 자녀는 전쟁이 끝난 후 이스라엘로 이주하여 아들 엘리(1935년 출생)는 이스라엘 해군 수병이 되어 유명한 클래식 기타리스트가 되었고, 아들 요셉(요시, 1943년 출생)은 이스라엘 특수부대에서 복무한 후 시인이 되어 어머니에게 헌정하는 많은 시를 발표했다. 그녀의 증손자 중 한 명인 베티 크누트 라자루스 엘리샤 아바스(Elisha Abas)는 이스라엘 콘서트 피아니스트이다.

어린 시절 신동이었던 율리아누스는 작곡가이자 피아니스트였으나 11세(1919년)에 우크라이나 드네프르 강에서 익사했다. [7

Scriabin: Poème-Nocturne, Op. 61

· Sviatoslav Richter

https://youtu.be/f9KmtCh8mdU?si=K86a1MKwo0KN-anV

 

Scriabin: 2 Danses, Op. 73: 1. Guirlandes

https://youtu.be/VVIPw7jxJmE?si=qVMO1vDJBmmv26Tp

 

Scriabin: 2 Danses, Op. 73: 2. Flammes sombres

https://youtu.be/TdIY2e_I2EI?si=WK_vQmrvZPSXAQi3

 

Scriabin: Vers la flamme, Op. 72

https://youtu.be/2D_fKQdwgY8?si=e12JACdVlP4yN6tV

 

Scriabin: Fantasy in B minor, Op. 28

https://youtu.be/UL3E5aCQlG0?si=9vLhDvlpUVS1VBTz

 

알렉산더 스크랴빈

무료 백과사전인 Wikipedia에서 발췌

동부 슬라브족의 명명 관습을 따르는 이 이름에서 애칭니콜라예비치(Nikolayevich)이고 성은 스크랴빈(Scriabin)입니다.

알렉산드르 니콜라예비치 스크랴빈 (1872년 1월 6일 [구력 1871년 12월 25일] - 1915년 4월 27일 [구력 4월 14일] )은 러시아의 작곡가이자 피아니스트이다. 1903 년 이전에 스크랴빈은 프레데릭 쇼팽 (Frédéric Chopin)의 음악에 큰 영향을 받았으며 상대적으로 음조가 높은 후기 낭만주의 관용구로 작곡되었습니다. 나중에, 그리고 그의 영향력있는 동시대 아르놀트 쇤베르크 (Arnold Schoenberg)와 독립적으로 스크랴빈은 일반적인 음조를 초월했지만 무조가 아닌 훨씬 더 불협화음의 음악 언어를 개발했으며 이는 형이상학의 개인 브랜드와 일치했습니다. 스크랴빈은 공감각뿐만 아니라 Gesamtkunstwerk의 개념에서 중요한 매력을 발견했으며, 그의 음계의 다양한 조화로운 음색과 관련된 색상을 발견했으며, 그의 색상으로 구분 된 5도 원신학에서 영감을 받았습니다. 그는 종종 러시아의 주요 상징주의 작곡가이자 러시아 실버 시대의 주요 대표자로 간주됩니다.

스크랴빈은 20세기 초 가장 논란이 많았던 작곡가 겸 피아니스트 중 한 명이자 혁신가였다. 「소비에트 대백과사전」(The Great Soviet Encyclopedia)은 그에 대해 "어떤 작곡가도 그에게 더 많은 경멸을 쏟아붓거나 그보다 더 큰 사랑을 베풀지 않았다"고 말하였다. 레오 톨스토이(Leo Tolstoy)는 스크랴빈의 음악을 "천재성의 진심 어린 표현"이라고 묘사했다. 스크랴빈의 작품은 시간이 지남에 따라 음악계에 두드러진 영향을 미쳤으며 이고르 스트라빈스키, 세르게이 프로코피예프,, 카롤 시마노프스키와 같은 작곡가에게 영감을 주었다. 그러나 러시아(이후 소련) 음악계와 국제적으로 스크랴빈의 중요성은 그의 사후 급격히 감소했다. 그의 전기 작가인 포비옹 바우어스에 따르면, "살아 있는 동안 더 유명한 사람은 없었으며, 사후에 더 빨리 무시된 사람도 거의 없었다"고 합니다. [6][페이지 필요] 그럼에도 불구하고 그의 음악적 미학은 1970년대 이후 재평가되었고, 그가 발표한 피아노 및 기타 작품을 위한 10개의 소나타는 점점 더 옹호되어 최근 몇 년 동안 상당한 찬사를 받았습니다. [3]

약력

유년기와 교육 (1872-1893)

스크랴빈은 율리우스력으로 1871년 크리스마스에 모스크바러시아 귀족 가문에서 태어났다. 그의 아버지 니콜라이 알렉산드로비치 스크랴빈(Nikolai Aleksandrovich Scriabin)은 당시 모스크바 국립대학교에 재학 중이던 스크랴빈의 증조부 이반 알렉세예비치 스크랴빈(Ivan Alekseevich Scriabin)이 세운 평범한 귀족 가문 출신으로, 툴 출신의 군인으로 화려한 군 경력을 쌓았고 1819년에 세습 귀족 작위를 받았다. [7] 알렉산더의 친할머니인 엘리자베타 이바노브나 포드체르트코바는 대위 중위의 딸로 노브고로드 주지사의 부유한 귀족 가문 출신이었다. [8] 그의 어머니 류보프 페트로브나 스크랴비나(본명 Schetinina)는 콘서트 피아니스트이자 테오도르 레체티츠키의 제자였다. 그녀는 고대 왕조에 속해 있었고, 그 역사는 루릭까지 거슬러 올라갔다. 창립자 인 Semyon Feodorovich Yaroslavskiy는 Schetina (수염을 의미하는 러시아어 schetina에서 유래)라는 별명을 가지고 야로 슬라 블의 왕자 인 Vasili의 증손자였습니다. [9] 그녀는 알렉산더가 겨우 한 살이었을 때 결핵으로 죽었습니다.

그녀가 사망한 후, 니콜라이 스크랴빈은 상트페테르부르크의 동양언어연구소에서 터키어 수업을 마치고 터키로 떠났다. 그의 모든 친척과 마찬가지로 그는 군대의 길을 따랐고 현역 국무위원 자격으로 군 무관으로 복무했습니다. 그는 말년에 로잔명예 영사로 임명되었습니다.] 알렉산더의 아버지는 갓난아기 사샤를 할머니, 고모, 이모에게 맡겼다. 스크랴빈의 아버지는 나중에 재혼하여 스크랴빈에게 많은 이복 형제 자매를 주었다. 그의 이모 류보프(아버지의 미혼 여동생)는 아마추어 피아니스트로 사샤가 첫 번째 아내를 만나기 전까지 그의 어린 시절을 기록했다. 어린 시절 스크랴빈은 피아노 연주를 자주 접했다. 일화에 따르면 그는 이모에게 자신을 위해 연주해 달라고 요구했습니다.

겉보기에 조숙했던 스크랴빈은 피아노 메커니즘에 매료된 후 피아노를 만들기 시작했습니다. 그는 때때로 자신이 만든 피아노를 집 손님들에게 주었다. 류보프는 스크랴빈을 매우 수줍음이 많고 동료들과 비사교적이지만 어른들의 관심에 감사하는 사람으로 묘사한다. 한 일화에 따르면, 스크랴빈은 지역 어린이들로 구성된 오케스트라를 지휘하려고 시도했지만 좌절과 눈물로 끝났다고 한다. 그는 자신의 연극과 오페라를 인형으로 공연하여 자발적인 관객을 만났습니다. 그는 어린 시절부터 피아노를 배웠고, 엄격한 규율주의자인 니콜라이 즈베레프에게 레슨을 받았는데, 즈베레프는 세르게이 라흐마니노프를 비롯한 피아노 신동들의 스승이기도 했지만, 스크랴빈은 라흐마니노프와 같은 연금생활자는 아니었다.

1882년, 스크랴빈은 제2차 모스크바 사관생도에 입대했다. 학생 시절 그는 배우 레오니드 리몬토프와 친구가 되었는데, 그의 회고록에서 모든 소년들 중에서 가장 작고 약했으며 때로는 그의 키 때문에 놀림을 받았던 스크랴빈과 친구가 되는 것을 꺼렸다고 회상합니다. [12] 그러나 스크랴빈은 피아노로 연주한 음악회에서 동료들의 인정을 받았다. [13] 그는 학업 성적은 대체로 반에서 1등을 했지만, 체격 때문에 훈련을 면제받았고 매일 피아노 연습을 할 시간이 주어졌다.

스크랴빈은 나중에 모스크바 음악원에서 안톤 아렌스키, 세르게이 타네예프, 바실리 사포노프를 사사했다. 그는 손이 9번째까지 겨우 뻗을 수 있는 작은 손에도 불구하고 유명한 피아니스트가 되었습니다. 요제프 레빈(Josef Lhévinne)에게 도전을 느낀 그는 프란츠 리스트(Franz Liszt)의 '돈 후안의 레미센스(Réminiscences de Don Juan)'와 밀리 발라키레프(Mily Balakirev)의 '이슬라미(Islamey)'를 연습하던 중 오른손을 다쳤다. 그의 주치의는 그가 결코 회복되지 않을 것이라고 말했고, 그는 그의 첫 번째 대규모 걸작인 피아노 소나타 1번, Op. 6을 "신과 운명에 대한 외침"으로 썼다. 이 곡은 그가 작곡한 세 번째 소나타였지만, 그가 작품 번호를 준 첫 번째 곡이었다(그의 두 번째 소나타는 축약되어 Allegro Appassionato, Op. 4로 발표되었다). 그는 결국 손을 다시 사용할 수 있게 되었습니다.

1892년 그는 피아노 연주에서 작은 금메달을 받고 졸업했지만, 아렌스키와의 강한 성격과 음악적 차이(스크랴빈의 졸업장에는 아렌스키의 교수 서명이 유일하게 없다)와 그가 흥미를 느끼지 못하는 형태로 곡을 작곡하는 것을 꺼려했기 때문에 작곡 학위를 마치지 못했다.

초기 경력 (1894–1903)

1894년 스크랴빈은 상트페테르부르크에서 피아니스트로 데뷔하여 자신의 작품을 연주하여 긍정적인 평가를 받았습니다. 같은 해, 미트로판 벨랴예프는 스크랴빈에게 자신의 출판사를 위해 작곡을 맡기로 합의했다(그는 니콜라이 림스키-코르사코프알렉산드르 글라주노프와 같은 저명한 작곡가의 작품을 출판했다). [16] 1897년 8월, 스크랴빈은 피아니스트 베라 이바노브나 이사코비치와 결혼한 후 러시아와 해외에서 순회공연을 가졌고 1898년 파리에서 성공적인 연주회를 가졌다. 그 해에 그는 모스크바 음악원의 교사가 되었고 작곡가로서 명성을 쌓기 시작했다. 이 기간 동안 그는 에튀드 사이클, Op. 8, 여러 전주곡, 처음 세 개의 피아노 소나타, 유일한 피아노 협주곡 등을 작곡했는데, 대부분 피아노를 위한 작품이었다.

5년 동안 스크랴빈은 모스크바에 머물렀고, 그 기간 동안 그의 옛 스승 사포노프는 스크랴빈의 교향곡 중 처음 두 곡을 지휘했다.

후대의 보도에 따르면, 1901년에서 1903년 사이에 스크랴빈은 오페라 작곡을 구상했다고 한다. 그는 일상적인 대화 과정에서 성서의 사상을 설명하였다. 이 작품은 이름 없는 영웅, 철학자-음악가-시인을 중심으로 이루어질 것입니다. 무엇보다도, 그는 이렇게 선언하곤 했다: 나는 세계 창조의 신화이다. 나는 목표의 목표요, 끝의 끝이다.] 시 Op. 32 No. 2와 시 비극 Op. 34는 원래 오페라의 아리아로 구상되었습니다.

러시아를 떠나며 (1903-09)

1904년 3월 13일, 스크랴빈과 그의 아내는 스위스 제네바로 이주했다. 이곳에 사는 동안 스크랴빈은 4명의 자녀를 둔 아내와 법적으로 별거했다. 그는 또한 여기에서 교향곡 3번을 작업하기 시작했습니다. 이 작품은 1905년 파리에서 공연되었는데, 스크랴빈은 피아니스트이자 작곡가인 파울 드 슐뢰저의 조카딸이자 전 제자이자 음악 평론가 보리스 드 슐뢰저의 여동생인 타티아나 표도로브나 슐뢰저(Tatiana Fyodorovna Schlözer)와 동행했다. 타티아나는 스크랴빈의 두 번째 아내가 되었고, 스크랴빈은 다른 자녀를 낳았다.

스크랴빈은 부유한 후원자의 재정 지원을 받아 스위스, 이탈리아, 프랑스, 벨기에, 미국을 여행하며 여러 교향곡을 포함한 더 많은 오케스트라 곡을 작업했다. 그는 또한 피아노를 위한 "시"를 작곡하기 시작했는데, 이 형식은 그가 특히 연관되어 있는 형식입니다. 1907년 뉴욕에 머무는 동안 그는 캐나다 작곡가 알프레드 라 리베르테를 알게 되었고, 그는 개인적인 친구이자 제자가 되었다.

1907년, 스크랴빈은 가족과 함께 파리에 정착했고, 당시 서양에서 러시아 음악을 적극적으로 홍보하고 있던 임프레사리오 세르게이 디아길레프가 주최한 일련의 콘서트에 참여했다. 그는 이후 가족과 함께 브뤼셀(rue de la Réformme 45)로 이주했습니다.

러시아로의 귀환 (1909-15)

1909년, 스크랴빈은 영구히 러시아로 돌아와 작곡을 계속했고, 점점 더 웅장한 프로젝트에 참여했다. 그는 죽기 얼마 전에 히말라야에서 공연할 멀티미디어 작품을 계획하였는데, 그것은 소위 "아마겟돈", 즉 "새로운 세계의 탄생을 예고하는 모든 예술의 웅장한 종교적 종합"을 일으킬 것이었다. 스크랴빈은 이 작품 《미스테리움》에 대한 스케치만 남겼지만, 예비 부분인 L'acte préalable ("Prefatory Action")은 결국 알렉산더 넴틴 [de]에 의해 공연 가능한 버전으로 만들어졌다. 그 미완성 곡의 일부는 블라디미르 아슈케나지(Vladimir Ashkenazy)가 베를린에서 알렉세이 루비모프(Alexei Lubimov)와 함께 피아노 반주곡 'Prefatory Action'이라는 제목으로 연주했다. 넴틴은 결국 2부("Mankind")와 3부("Transfiguration")를 완성했고, 아슈케나지는 베를린 도이치 심포니 오케스트라함께 데카를 위해 2시간 30분에 걸친 전곡을 녹음했다. 스크랴빈의 생애 동안 출판된 몇몇 후기 작품들은 두 개의 춤, Op. 73과 같이 신비로움을 위한 것으로 여겨진다.

죽음

스크랴빈은 1915년 4월 2일 상트페테르부르크에서 마지막 연주회를 열었고, 자신의 작품으로 구성된 대규모 프로그램을 공연했다. 그는 음악 평론가들로부터 "가장 영감을 주고 감동적"이라고 극찬을 받았으며 "그의 눈은 불꽃을 번쩍였고 그의 얼굴은 행복을 발산했다"고 썼습니다. 스크랴빈 자신도 소나타 3번 Op.23을 연주할 때 "나는 내가 주변 사람들과 함께 홀에서 연주하고 있다는 것을 완전히 잊어버렸다. 이런 일은 플랫폼에서 저에게는 거의 일어나지 않습니다." 그는 평소 "자신을 매우 주의 깊게 관찰하고, 자신을 통제하기 위해 멀리서 보는 것처럼 자신을 바라봐야 했다"고 설명했다.

스크랴빈은 4월 4일 의기양양하게 모스크바의 아파트로 돌아왔다. 그는 오른쪽 윗입술에 작은 여드름이 되살아나는 것을 느꼈다. 그는 일찍이 1914년 런던에 있을 때 여드름에 대해 언급한 적이 있었다. 체온이 오르자 그는 잠자리에 들어 4월 11일 모스크바 콘서트를 취소했다. 여드름은 농포가 되었고, 그 다음에는 카벙클고루가 되었다. 스크랴빈의 주치의는 상처가 "보라색 불 같다"고 말했다. 그의 체온은 41°C(106°F)까지 치솟았고, 그는 이제 침대에 누워 있었다. 4월 12일에 절개 수술을 받았지만, 그 상처는 이미 그의 피에 독이 되기 시작했고, 그는 정신 착란을 일으켰다. 바우어스는 "다루기 어렵고 설명할 수 없게도, 단순한 반점이 불치병으로 자라났다"고 썼다.] 1915 년 4 월 14 일, 43 세의 나이로 그의 경력이 절정에 달했을 때 스크랴빈은 모스크바의 아파트에서 패혈증으로 사망했습니다.

음악

스크랴빈은 음악적 다양성을 추구하기보다는 거의 전적으로 피아노 독주와 오케스트라를 위한 작곡을 하는 것에 만족했다. [26] 그의 초기 피아노 작품은 쇼팽의 작품과 비슷하며 에튀드, 전주곡, 녹턴, 마주르카와 같이 쇼팽이 사용한 많은 장르의 음악을 포함합니다. 스크랴빈의 음악은 그의 일생에 걸쳐 빠르게 진화했다. 중기 및 후기 작품은 매우 특이한 하모니질감을 사용합니다.

스크랴빈의 피아노 소나타의 발전은 그의 10개의 피아노 소나타에서 찾아볼 수 있다: 가장 초기의 곡들은 상당히 전통적인 후기 낭만주의 방식으로 작곡되어 쇼팽과 때로는 리스트의 영향을 드러내지만, 후기의 곡들은 매우 다르며, 마지막 다섯 곡은 기표가 없다. 그 책들에 나오는 많은 구절들은 음조가 모호하다고 말할 수 있지만, 1903년부터 1908년까지는 "음조의 통일성이 거의 눈에 띄지 않게 조화로운 통일성으로 대체되었다."

제1기 (1880년대–1903년

스크랴빈의 첫 시기는 일반적으로 그의 초기 작품부터 교향곡 2번, Op. 29까지 지속되는 것으로 간주됩니다. 이 시기의 작품은 낭만주의 전통을 고수하며 일반적인 조화로운 언어를 사용합니다. 그러나 스크랴빈의 목소리는 처음부터 존재하며, 이 경우에는 지배적인 기능에 대한 그의 애정[28]추가된 톤 코드로 인해 존재합니다.

일반적인 연습 기간 동안 지배적 인 코드와 그 확장의 일반적인 철자. 왼쪽에서 오른쪽으로: 도미넌트 7번째, 도미넌트 9번째, 도미넌트 13번째, 도미넌트 7번째와 5번째, 도미넌트 7번째에 상승 반음계 아포지아투라, 도미넌트 7번째가 5번째를 평평하게 했습니다.

스크랴빈의 초기 화음 언어는 특히 13번째 지배적인 코드를 좋아했는데, 보통 7번째, 3번째, 13번째 코드는 4분음표로 표기됩니다. 이러한 목소리는 쇼팽의 여러 작품에서도 볼 수 있다. 피터 사바그(Peter Sabbagh)에 따르면, 이 목소리는 후기 신비주의 화음의 주요 생성 원천이었다. 더 중요한 것은, 스크랴빈은 9번째, 변경된 5번째, 11번째를 올린 것과 같은 두 개 이상의 다른 지배적인 7번째 강화를 동시에 결합하는 것을 좋아했다는 것입니다. 그러나 이러한 경향에도 불구하고, 당시로서는 평소보다 약간 더 불협화음이 많았지만, 이 모든 지배적인 화음은 전통적인 규칙에 따라 처리되었다: 추가된 음은 해당 인접 음표로 해결되었고, 전체 화음은 내면의 음조온음계, 기능적 조화에 맞는 지배적인 것으로 취급되었다.

시[31] 스크랴빈의 초기 작품에서 강화된 지배적인 화음. 마주르카스 Op. 3 (1888-1890)에서 발췌: No. 1, mm. 19–20, 68; 4번, mm. 65–67.

제2기 (1903-07)

이 시기는 스크랴빈의 소나타 4번 Op.30으로 시작해 소나타 5번 Op.53'환희의 시' Op.54를 둘러싸고 끝난다. 이 기간 동안 스크랴빈의 음악은 더욱 반음계와 불협화음이 많아지지만 여전히 대부분 기능적 음조를 고수합니다. 지배적인 화음이 점점 더 확장됨에 따라 점차 긴장 기능을 잃게 됩니다. 스크랴빈은 자신의 음악이 빛나고 빛나는 느낌을 갖기를 원했고, 이를 위해 코드 톤의 수를 높이려고 시도했다. 이 시기에는 신비로운 화음과 같은 복잡한 형태가 암시되지만 여전히 쇼피네스크 하모니에 뿌리를 두고 있음을 보여줍니다. [29]

처음에는 추가된 불협화음이 보이스 리딩에 따라 일반적으로 해결되지만, 코드 채색이 가장 중요한 시스템으로 서서히 초점이 이동합니다. 나중에, 지배적인 화음에서 더 적은 불협화음이 해결됩니다. Sabbagh에 따르면, "불협화음은 얼어 붙고, 코드에서 색과 같은 효과로 굳어집니다"; 추가된 메모는 그 일부가 됩니다. [29]

제3기 (1907-15)

나는 조화로운 높은 톤이 많을수록 더 빛나고 선명하고 찬란할 것이라고 결정했습니다. 그러나 음표를 논리적으로 배열하여 정리할 필요가 있었습니다. 그래서 저는 3분음표로 배열된 일반적인 13화음을 선택했습니다. 그러나 고음을 축적하는 것은 그다지 중요하지 않습니다. 빛나게 하고 빛에 대한 아이디어를 전달하기 위해서는 화음에서 더 많은 음색을 높여야 했습니다. 그래서 나는 음색을 높인다: 처음에는 빛나는 장조 3도째를 취하고, 그 다음에는 5도, 11도도 올린다 - 이렇게 해서 나의 화음을 형성한다 - 이 화음은 완전히 높아지고, 따라서 정말로 빛난다

삼손에 따르면, 스크랴빈의 소나타 5번의 소나타 형태는 이 작품의 음색 구조에 어느 정도 의미가 있지만, 그의 소나타 6번 Op. 627, Op. 64에서는 화음의 대비가 없고 "일반적으로 조화로운 수단이 아닌 질감에 의해 달성되는 음악의 누적 운동량 사이에서, 그리고 삼자 주형의 형식적 제약". 그는 또한 〈황홀경의 시〉와 〈광휘의 시〉가 "'형식'과 '내용'의 훨씬 더 행복한 조화를 찾는다"고 주장하며, 9번 Op.68('검은 미사')과 같은 후기 소나타는 보다 유연한 소나타 형식을 사용한다고 주장한다. [27]

클로드 에른동(Claude Herndon)에 따르면, 스크랴빈의 후기 음악에서 "음조는 사실상 소멸될 정도로 약화되었지만, 음조의 가장 강력한 지표 중 하나인 지배적인 7분음표가 우세하다. 그들의 뿌리가 마이너 3도나 감소된 5분의 1로 진행되면 [...] 제안된 음조가 소멸된다."

바르바라 데르노바는 "토닉은 계속 존재했으며, 필요하다면 작곡가는 그것을 사용할 수 있었다. · 그러나 대다수의 경우, 그는 실제로 들리는 강장제보다는 먼 곳에서 보는 강장제의 개념, 말하자면 원서적인 견해를 더 좋아했다. 스크랴빈의 작품에서 강장제와 지배적 기능의 관계는 근본적으로 변화한다. 왜냐하면 지배적인 것은 실제로 나타나고 다양한 구조를 가지고 있는 반면, 토닉은 작곡가, 연주자, 청취자의 상상 속에서만 존재하기 때문이다."]

이 시기의 대부분의 음악은 어쿠스틱 음계와 옥타토닉 음계, 그리고 이들의 조합으로 인한 9음 음계를 기반으로 합니다. [35]

철학

스크랴빈은 쇼펜하우어, 바그너, 니체와 같은 독일 작가들의 철학과 미학에 관심이 많았는데, 이들 모두 그의 음악적, 철학적 사상에 큰 영향을 미쳤다. 그는 또한 신지학과 헬레나 블라바츠키 (Helena Blavatsky)의 저서에 관심을 보였으며 장 델빌 (Jean Delville)과 같은 신지학자들과 접촉했습니다. 스크랴빈은 일반적으로 신지학과 연관되어 왔지만, "스크랴빈이 신지학을 진지하게 연구한 정도는 ... 는 논란의 여지가 있지만, 그럼에도 불구하고 이러한 연관성으로 인해 그는 상당한 언론의 주목을 받았습니다." [39][40] 스크랴빈의 처남인 보리스 드 슐뢰저조차도 스크랴빈이 신지학에 대한 일반적인 관심에도 불구하고 그것을 진지하게 받아들이지 않았고 심지어 그것의 특정 측면에 실망했다고 말했다. [41]

스크랴빈은 자신의 철학적 관념을 표현하기 위해 시를 사용했고, 그의 철학적 사고의 많은 부분을 음악을 통해 전달했으며, 가장 두드러진 예는 황홀경의 시Vers la flamme입니다.

신비주의

스크랴빈 철학의 주요 출처는 사후에 출판된 그의 노트에서 찾을 수 있습니다. 이 기록들은 "나는 하나님이다"라는 선언을 담고 있는 것으로 악명이 높다.] 이 문구는 종종 신비주의에 익숙하지 않은 사람들에 의해 과대망상증 적 성격으로 잘못 여겨지며, 사실 동양과 서양 신비주의 모두에서 극도의 겸손의 선언입니다. 이러한 전통에서는 개인의 자아가 완전히 제거되어 오직 신만 남는다. 다른 전통은 본질적으로 동일한 의식 상태를 언급하기 위해 다른 용어 (예 : fana, samadhi)를 사용했습니다. 학자들은 신지학자로서의 스크랴빈의 지위에 이의를 제기하지만, 그가 신비주의자였으며 특히 스크랴빈이 알고 있던 솔로비요프베르댜예프와 같은 다양한 러시아 신비주의자와 영적 사상가의 영향을 받았다는 것을 부인할 수 없습니다. 러시아 신비주의의 근간을 이루는 '모든 것'(All-Unity)의 개념은 스크랴빈의 "나는 신이다"라는 선언에 기여하는 또 다른 요인이다: 모든 것이 서로 연결되어 있고 모든 것이 신이라면, 나 역시 다른 어떤 것과 마찬가지로 신이다.

러시아 우주론

최근의 학문은 스크랴빈을 초기 러시아 우주론의 전통 속에 위치시켰다. [45] 니콜라이 표도로프(Nikolai Fyodorov)와 솔로비요프(Solovyov)의 아이디어에서 비롯된 러시아 우주론은 영성과 기술을 통합하여 인류를 우주적 진화로 통합하고자 했습니다. 이러한 우주론적 관념은 러시아에서 대단한 인기를 끌었고, 그 나이의 어린 시절에 스크랴빈은 "후기 제정 러시아의 전형적인 관념을 창조적으로 각색"하고 "동시대 지적 사람들의 통일성에 대한 집착과 삶의 변혁에 대한 종말론적 비전에 부합하는 개념들"을 강조한다. 스크랴빈은 솔로비요프, 베르댜예프, 불가코프와 같은 인물들과 그들의 정신적 사상에 깊은 영향을 받았다. 러시아 우주주의는 기술에서 영성에 이르기까지 다양한 수단을 통해 적극적인 진화와 변화의 우주적 사명에서 인류를 통합하는 것을 목표로하는 행동 지향적 전통입니다. 러시아 우주주의에 대한 스크랴빈의 독특한 공헌은 "그의 철학에서 음악의 역할이 중심"이라는 것인데, 그는 우주의 목표를 달성하기 위한 음악의 변혁적인 힘을 믿었다. ] 이것은 종교적, 과학적, 기술적 수단에 더 초점을 맞춘 다른 우주론자들과 대조를 이룬다. 스크랴빈의 철학은 음악과 영성을 통합하여 신비로운 결합에 이르는 상호 연결된 길로 봅니다.

스크랴빈의 작품은 예술의 중요성, 우주, 일원론, 목적지, 인류 공동의 과제 등 우주의 핵심 주제를 반영합니다. 비행과 우주 탐험을 테마로 한 그의 음악은 인류의 우주적 운명에 대한 우주적 신념과 일치합니다. 그의 철학적 사상, 특히 신에 대한 선언과 통일성과 다양성에 대한 사상은 인간, 신, 자연 사이의 통일성을 강조하는 초기 러시아 우주주의의 신비적 맥락에서 이해되어야 한다.

미스테리움

스크랴빈의 철학적 사상을 집대성한 완성작(예: 황홀경의 시, 프로메테우스: 불의 시, Vers la flamme)을 제외하면, 어쩌면 그의 미완성 작품 미스테리움은 그의 신비철학적 세계관의 정점을 대표하는 작품일지도 모른다. 스크랴빈은 "예술을 통해 인류를 재생시키는 사명을 가지고 있다고 믿게 되었다. 이 목표는 그가 신비라고 부른 작품을 통해 달성되어야 했는데, 이 작품은 7일 동안 지속되고, 모든 표현 수단과 모든 인류를 동원하며, 세상을 변화시킬 것이었다." [47] 통합, 초월, 예술의 종합, 변형에 대한 아이디어가 미스테리움에 만연합니다.

색채의 영향

스크랴빈의 후기 작품은 종종 공감각, 즉 한 감각의 자극에 대한 반응으로 한 감각의 감각을 경험하는 비자발적 상태의 영향을 받은 것으로 간주되지만, 스크랴빈이 실제로 이것을 경험했는지는 의심스럽다. 그의 색 체계는 대부분의 공감각적 경험과 달리 5도원과 일치하며, 이는 대부분 아이작 뉴턴 경의 옵틱스를 기반으로 한 개념적 체계임을 증명하는 경향이 있습니다.

스크랴빈은 그의 이론에 대해 C 단조와 C 장조와 같은 동일한 토닉을 가진 조와 단조의 차이를 인식하지 못했습니다. 실제로 그는 신지학의 영향을 받아 선구적인 멀티미디어 공연이 될 수 있는 방향으로 자신의 공감각 체계를 발전시켰는데, 그의 실현되지 않은 대작 〈미스테리움〉은 히말라야 산기슭에서 음악, 향기, 춤, 빛을 포함한 일주일간의 공연이 될 예정이었으며, 이는 어떻게든 세상의 행복 속에 해체를 가져올 것이었다.

라흐마니노프는 그의 자서전적 회고록에서 스크랴빈과 림스키-코르사코프와 함께 스크랴빈의 색채와 음악의 연관성에 대해 나눈 대화를 기록했다. 라흐마니노프는 림스키-코르사코프가 음악 건반과 색채의 연관성에 대해 스크랴빈과 동의한다는 사실에 놀랐다. 라흐마니노프는 회의적이었던 두 작곡가가 관련된 색채에 대해 항상 일치하지는 않는다는 명백한 이의를 제기했다. 둘 다 D 장조가 황금빛 갈색이라고 주장했지만, 스크랴빈은 E-flat 장조를 적색-보라색과 연결시켰고, 림스키-코르사코프는 청색을 선호했다. 림스키-코르사코프는 라흐마니노프의 오페라 '비참한 기사'의 한 대목이 자신들의 주장과 일치한다고 항변했다: 늙은 남작이 보물 상자를 열어 횃불에 반짝이는 금과 보석을 드러내는 장면은 D장조다. 스크랴빈은 라흐마니노프에게 "당신의 직관은 무의식적으로 당신이 부정하려고 했던 법칙을 따랐다"고 말했다.

스크랴빈은 소수의 오케스트라 작품만 작곡했지만 그의 가장 유명한 작품 중 하나이며 일부는 자주 공연됩니다. 여기에는 피아노 협주곡 (1896)과 5 개의 교향곡 작품이 포함되어 있습니다 : 3 개의 번호가 매겨진 교향곡 인 The Poem of Ecstasy (1908)와 Prometheus : The Poem of Fire (1910)에는 Scriabin의 음색시 연주를 위해 특별히 설계된 컬러 오르간 인 Luce (이탈리아어로 "빛"을 의미)라고도 알려진 "clavier à lumières"로 알려진 기계의 부품이 포함되어 있습니다. 피아노처럼 연주되었지만, 소리보다는 콘서트 홀의 스크린에 색색의 빛이 투사되었습니다. 초연을 포함한 대부분의 공연은 이 가벼운 요소를 생략했지만, 1915년 뉴욕에서 열린 공연은 스크린에 색을 투사했습니다. 이 공연은 영국 화가 A. 월리스 리밍턴 (A. Wallace Rimington)이 발명 한 컬러 오르간을 사용했다는 잘못된 주장이 있습니다. 사실, 그것은 Illuminating Engineering Society의 회장 인 Preston S. Miller의 공연을 위해 개인적으로 감독하고 뉴욕에서 특별히 제작 한 새로운 건축물이었습니다.

1969 년 11 월 22 일,이 작품은 작곡가의 컬러 스코어와 예일 물리학과에서 대여 한 존 마우세리 (John Mauceri)와 예일 심포니 오케스트라 (Yale Symphony Orchestra)가 새로 개발 한 레이저 기술을 사용하여 관객이 착용 한 마일 라 조끼에 반사 된 객석에 색상을 투영했습니다. [50] 예일 심포니는 1971년에 이 발표를 반복했고 그해 샹젤리제 극장에서 파리 초연을 위해 이 작품을 파리로 가져왔다. 이 작품은 2010년 예일대에서 다시 공연되었다(저스틴 타운센드와 함께 '스크랴빈과 가능성'을 쓴 유튜브애나 M. 고보이(Anna M. Gawboy)가 고안한 대로).

스크랴빈의 원래 컬러 키보드와 그에 수반되는 컬러 램프의 턴테이블은 모스크바의 아르바트 근처에 있는 그의 아파트에 보존되어 있으며, 현재 그의 삶과 작품에 헌정된 박물관[53]입니다.

녹음 및 연주자

스크랴빈 자신도 20개의 피아노 롤을 사용하여 19개의 작품을 녹음했는데, 6개는 벨테-미뇽을 위해, 14개는 라이프치히의 루드비히 후펠트를 위해 녹음했다. [55] 벨테 롤은 1910년 2월 모스크바에서 녹음되었으며, 다시 재생되어 CD로 출판되었다. 훗펠트를 위해 녹음된 곡으로는 소나타 2번과 3번(Opp. 19, 23)이 있다. [56] 스크랴빈의 피아니즘에 대한 이러한 간접적인 증거는 엇갈린 비평적 반응을 불러일으켰지만, 특정 피아노 롤 기술의 한계라는 맥락에서 녹음을 면밀히 분석하면 템포, 리듬, 아티큘레이션, 다이내믹, 때로는 음표의 일시적인 변화를 특징으로 하는 그의 작품에서 선호했던 자유로운 스타일을 알 수 있습니다. [57]

스크랴빈을 연주하여 특히 비평가들의 찬사를 받은 피아니스트로는 블라디미르 소프로니츠키, 블라디미르 호로비츠, 스비아토슬라프 리히터 등이 있습니다. 소프로니츠키는 스크랴빈을 만나지 못했는데, 그의 부모가 병으로 인해 음악회에 참석하는 것을 금지했기 때문이다. 소프로니츠키는 자신은 그들을 결코 용서하지 않았다고 말했지만, 그는 스크랴빈의 딸 엘레나와 결혼했다. 호로비츠에 따르면, 그가 11살 때 스크랴빈을 위해 연주했을 때, 스크랴빈은 열정적으로 반응했고 그에게 완전한 음악적, 예술적 교육을 추구하도록 격려했다. 라흐마니노프가 스크랴빈의 음악을 연주했을 때, 스크랴빈은 그의 피아니즘과 그의 추종자들이 세속적이라고 비판했다.

피아노 솔로 작품에 대한 조사는 Gordon Fergus-Thompson, Pervez Mody [de], Maria Lettberg, Joseph Villa, Michael Ponti, Elina Akselrud에 의해 녹음되었습니다. 드미트리 알렉세예프, 아슈케나지, 로베르트 타우브, 호콘 아우스트뵈, 보리스 베르만, 베른트 글렘저, 마르크 앙드레 하멜린, 야코프 카스만, 루스 라레도, 존 오그돈, 개릭 올슨, 로베르토 시돈, 아나톨 우고르스키, 안나 말리코바, 마리안젤라 바카텔로, 미하일 보스크레센스키 등도 소나타 전곡을 녹음했다, 이고르 주코프 등이 있습니다.

스크랴빈의 피아노 음악의 다른 저명한 연주자로는 사무일 파인베르크, 엘레나 베크만-셰르비나, 니콜라이 데미덴코, 마르타 데야노바, 세르지오 피오렌티노, 안드레이 가브릴로프, 에밀 길렐스, 글렌 굴드, 안드레이 호테예프, 예브게니 키신, 안톤 쿠에르티, 엘레나 쿠슈네로바, 피어스 레인, 에릭 르 방, 알렉산더 멜니코프, 스타니슬라프 등이 있다 노이하우스, 아르투르 피사로, 미하일 플레트네프, 조나단 파월, 부르크 슐리스만, 그리고리 소콜로프, 알렉산더 사츠, 예브게니 주드빈, 마티스 베르쇼르, 아르카디 볼로도스, 로저 우드워드, 예브게니 자라피안츠, 알렉세이 체르노프, 마르가리타 셰브첸코 마르가리타 셰브첸코 [pl], 다닐 트리포노프.

2015년, 독일계 호주 피아니스트 스테판 아머(Stefan Ammer)는 스크랴빈 프로젝트 콘서트 시리즈(The Scriabin Project Concert Series)의 일환으로 그의 제자인 메클라 쿠마르(Mekhla Kumar), 콘스탄틴 샴레이(Konstantin Shamray), 애슐리 흐리바르(Ashley Hribar)와 함께 호주의 여러 장소에서 스크랴빈을 기렸습니다. [61]

수용과 영향

1915년 4월 16일에 열린 스크랴빈의 장례식에는 너무 많은 사람들이 참석했기 때문에 티켓을 발권해야 했다. 창백한 연주자였던 라흐마니노프는 이후 러시아 순회공연을 떠나 가족의 이익을 위해 스크랴빈의 음악만을 연주했다. 라흐마니노프가 자신의 피아노 곡이 아닌 다른 피아노 곡을 공개적으로 연주한 것은 이번이 처음이었다. 프로코피예프는 스크랴빈을 존경했고, 그의 〈환상 도망자들〉은 스크랴빈의 어조와 스타일과 매우 닮았다. 또 다른 추종자는 영국의 작곡가 카이코스루 소랍지였는데, 그는 스크랴빈의 인기가 크게 떨어졌던 시기에도 스크랴빈을 홍보했다. 아론 코플런드(Aaron Copland)는 스크랴빈의 주제 소재가 "진정으로 개인적이고 진정으로 영감을 받았다"고 칭찬했지만, 스크랴빈이 "오래된 고전 소나타 형식, 반복 및 모든 것의 구속복에 이 정말로 새로운 감정을 집어넣었다"고 비판하면서 이것을 "모든 음악에서 가장 놀라운 실수 중 하나"라고 불렀다.

니콜라이 로슬라베츠의 작품은 프로코피예프와 스트라빈스키의 작품과 달리 스크랴빈의 작품의 직접적인 연장선으로 여겨지곤 한다. 그러나 스크랴빈의 음악과는 달리, 로슬라베츠의 음악은 신비주의로 설명되지 않았고, 결국 작곡가에 의해 이론적으로 설명되었다. 파인베르크, 세르게이 프로토포포프, 니콜라이 먀스코프스키, 알렉산드르 모솔로프와 같은 상당수의 소련 작곡가와 피아니스트들이 스탈린주의 정치가 사회주의 리얼리즘을 위해 그것을 진압할 때까지 이 유산을 따랐기 때문에 로슬라베츠는 스크랴빈의 음악 언어를 혁신적으로 확장한 유일한 사람이 아니었다.

스크랴빈의 음악은 1930년대 서구에서 크게 폄하되었다. 영국에서는 아드리안 볼트 경이 BBC 프로그래머 에드워드 클라크가 선택한 스크랴빈 선곡을 "악한 음악"이라고 부르며 연주를 거부했고 1930년대에는 스크랴빈의 음악을 방송에서 금지하기까지 했다. 1935년 제럴드 아브라함(Gerald Abraham)은 스크랴빈을 가리켜 "에로틱하고 자기중심적인 슬픈 병리적 사례"라고 불렀다. 동시에 1927년 스크랴빈의 피아노 음악 카탈로그를 편찬한 피아니스트 에드워드 미첼(Edward Mitchell)[68]은 리사이틀에서 그의 음악을 옹호하고 그를 "베토벤 이후 가장 위대한 작곡가"로 간주했다.

스크랴빈의 음악은 이후 전면적인 재활 과정을 거쳤으며 전 세계 주요 콘서트 홀에서 들을 수 있습니다. 2009년 로저 스크러턴은 스크랴빈을 "가장 위대한 현대 작곡가 중 한 명"이라고 불렀다.

2020년에는 스크랴빈의 흉상모스크바 음악원 소홀에 설치되었습니다.

친척 및 후손

스크랴빈은 1957년에서 2003년 사이에 영국의 러시아 정교회 교구를 이끈 러시아 정교회의 저명한 주교인 수로즈의 안토니 블룸 대주교의 삼촌이었다. 스크랴빈은 소련 외무부 장관 뱌체슬라프 몰로토프의 친척이 아니었는데, 그의 본명은 뱌체슬라프 스랴빈이었다. 펠릭스 추예프 (Felix Chuyev)가 러시아어 제목 "Молотов, Полудержавный властелин"로 출판 한 회고록에서 몰로토프는 작곡가 인 그의 형 니콜라이 스크랴빈 (Nikolay Skryabin)이 알렉산더 스크랴빈 (Alexander Scriabin)과 혼동하지 않기 위해 니콜라이 놀린스키 (Nikolay Nolinsky)라는 이름을 채택했다고 설명합니다.

스크랴빈은 첫 번째 결혼에서 림마(리마), 엘레나, 마리나(1901-1989), 레프, 두 번째 결혼에서 줄리안, 마리나 등 총 7명의 자녀를 두었다. 림마는 1905년 7세의 나이에 장 질환으로 사망했다. [10] 마리나는 모스크바 제2예술극장의 배우가 되었고, 연출가 블라디미르 타타리노프의 아내가 되었다. 레프도 1910년에 7세의 나이로 사망했다. 이 시점에서 스크랴빈의 첫 번째 부인과의 관계는 크게 악화되었고, 스크랴빈은 장례식에서 그녀를 만나지 않았다.]

아리아드나는 프랑스 레지스탕스의 영웅이 되었고, 사후에 크루아 드 게르(Croix de Guerre)와 레지스탕스 훈장(Médaille de la Résistance)을 받았다. 그녀의 세 번째 결혼은 시인이자 제2차 세계대전 레지스탕스 투사인 데이비드 크누트(David Knut)와 결혼한 후 유대교로 개종하고 사라라는 이름을 취했습니다. 그녀는 시온주의 레지스탕스 운동인 Armée Juive를 공동 설립했으며 툴루즈의 사령부와 Tarn 지역의 빨치산 부대 간의 통신과 빨치산에게 무기를 전달하는 책임을 맡았으며 프랑스 민병대의 매복 공격을 받아 사망했습니다.

아리아드나의 딸(프랑스 작곡가 데이비드 라자루스와의 첫 번째 결혼)인 베티(엘리자베스) 크누트 라자루스는 프랑스 레지스탕스의 유명한 십대 여주인공이 되었으며, 개인적으로 조지 S. 패튼으로부터 은성상과 프랑스의 크루아 드 게르를 수상했다. 전쟁이 끝난 후 그녀는 시온주의자 리하이(스턴 갱)의 정회원이 되어 무장 단체를 위한 특수 작전을 수행했으며, 1947년 영국 목표물에 대한 테러리스트 문자 폭탄 캠페인을 시작하고 유대인 이민자들이 의무 팔레스타인으로 여행하는 것을 막으려는 영국 선박에 폭발물을 설치한 혐의로 투옥되었습니다. 프랑스에서 영웅으로 여겨졌던 그녀는 일찍 석방되었지만 1년 후 폴크 베르나도트 살해에 연루된 혐의로 이스라엘에서 투옥되었습니다.그 혐의는 나중에 취하되었다. 감옥에서 석방된 후 그녀는 23세에 이스라엘 브엘세바에 정착하여 세 자녀를 낳았고 브엘세바의 문화 센터가 된 나이트클럽을 설립했습니다. 그녀는 38세의 나이로 사망했다.

아리아드나의 세 자녀는 전쟁이 끝난 후 이스라엘로 이주하여 아들 엘리(1935년 출생)는 이스라엘 해군 수병이 되어 유명한 클래식 기타리스트가 되었고, 아들 요셉(요시, 1943년 출생)은 이스라엘 특수부대에서 복무한 후 시인이 되어 어머니에게 헌정하는 많은 시를 발표했다. 그녀의 증손자 중 한 명인 베티 크누트 라자루스 엘리샤 아바스(Elisha Abas)는 이스라엘 콘서트 피아니스트이다.

어린 시절 신동이었던 율리아누스는 작곡가이자 피아니스트였으나 11세(1919년)에 우크라이나 드네프르 강에서 익사했다. [7

Prokofiev: Violin Sonatas Nos. 1 & 2; 5 Melodies

바이올린 소나타 1번 (프로코피예프)

무료 백과사전인 Wikipedia에서 발췌

세르게이 프로코피예프의 바이올린 소나타 1번 F단조, Op. 80은 1938년에서 1946년 사이에 작곡되었으며, 바이올린 소나타 2번 이후 2년 후이다. 프로코피예프는 이 곡으로 1947년 스탈린상을 수상했다.

구조

작품은 약 30분 동안 진행되며 대략 같은 길이의 4악장으로 구성되어 있습니다.

  1. 안단테 아사이 (F minor)
  2. 알레그로 브루스코 (C 장조)
  3. 안단테 (F 장조)
  4. 알레그리시모 – Andante assai, come prima (F 장조 → F 단조)

프로코피예프는 1악장과 4악장의 끝에서 바이올린 음계가 미끄러지는 것을 "묘지를 지나가는 바람"이라고 묘사했다.

바이올린 소나타는 1946년 10월 23일 다비드 오이스트라흐(바이올린)와 레프 오보린(피아노)이 작곡가의 지도를 받아 초연했다. 리허설 중에 오보린은 포르테(forte)라고 표시된 특정 대목을 프로코피예프의 마음에 너무 부드럽게 연주했는데, 프로코피예프는 더 공격적이어야 한다고 주장했다. 오보린은 바이올린이 빠져 나갈까 봐 두렵다고 대답했지만, 프로코피예프는 "사람들이 자리에서 벌떡 일어나 '제정신이 아니었나?' '"입니다.

소나타의 1악장과 3악장은 프로코피예프의 장례식에서 오이스트라흐와 사무일 파인베르크가 연주했다. [2]

Prokofiev: Violin Sonata No. 1 in F Minor, Op. 80: I. Andante assai

Joshua Bell · Olli Mustonen

https://youtu.be/N1Aca8OdNLM?si=X6lt6Le1HwweWlQV

 

Prokofiev: Violin Sonata No. 1 in F Minor, Op. 80: II. Allegro brusco

https://youtu.be/hLs2WgJkojc?si=hO2qI6429FaOyRhB

 

Prokofiev: Violin Sonata No. 1 in F Minor, Op. 80: III. Andante

https://youtu.be/AkD08R5_KPw?si=68NdpX54k3v_uhVQ

 

Prokofiev: Violin Sonata No. 1 in F Minor, Op. 80: IV. Allegrissimo

https://youtu.be/Hn1gkPKD5_0?si=WlQvv9K_yE2JMpm-

 

Prokofiev: 5 Mélodies for Violin & Piano, Op. 35a: No. 1, Andante

https://youtu.be/E3CQ-h-S20o?si=mjSotPC5JQuWG-fE

 

Prokofiev: 5 Mélodies for Violin & Piano, Op. 35a: No. 2, Lento, ma non troppo

https://youtu.be/-M8qd1aPOYk?si=fR_tEvqhWsePNNFb

 

Prokofiev: 5 Mélodies for Violin & Piano, Op. 35a: No. 3, Animato, ma non allegro

https://youtu.be/s_a9-U1HxOA?si=l1pWRLeDOWNdxY_n

 

Prokofiev: 5 Mélodies for Violin & Piano, Op. 35a: No. 4, Allegretto leggero e scherzando

https://youtu.be/JOAPGI3MbgY?si=pKBInB_7WwatfkF_

 

바이올린 소나타 2번 (프로코피예프)

세르게이 프로코피예프의 바이올린 소나타 2번 D장조, Op. 94a(Op. 94bis로 쓰기도 함)는 1942년에 작곡된 작곡가 자신의 플루트 소나타 D장조 Op.94를 기반으로 했지만 프로코피예프가 제2차 세계 대전소련 예술가들의 외딴 피난처인 우랄 산맥페름에 살고 있을 때 바이올린을 위해 편곡되었습니다. 프로코피예프는 절친한 친구인 바이올리니스트 다비드 오이스트라흐의 권유로 이 작품을 바이올린 소나타로 변형시켰다. 1944 년 6 월 17 일 David Oistrakh와 Lev Oborin에 의해 초연되었습니다.

구조

이 작품은 약 24분 길이이며 4개의 악장으로 구성되어 있다:[1]

  1. 모데라토
  2. 프레스토 Poco più mosso del 템포 I
  3. 안단테
  4. 알레그로 콘 브리오 포코 메노 모쏘 템포 I 포코 메노 모쏘 알레그로 콘 브리오

이 작품은 소나타 악장으로 시작하여 스케르초, 느린 악장, 피날레로 이어지는 매우 고전적인 디자인입니다. 바이올린 파트는 기교적인 표현으로 가득 차 있지만 매우 서정적이고 우아한데, 이는 이 작품이 플룻을 위한 소나타로 시작되었다는 증거입니다.

Prokofiev: Violin Sonata No. 2 in D Major, Op. 94a: I. Moderato

https://youtu.be/7h_IadFoifw?si=SyPhy6Kf3FrmruZi

 

Prokofiev: Violin Sonata No. 2 in D Major, Op. 94a: II. Scherzo. Presto

https://youtu.be/Wt1zz30ynRg?si=6c8qnwkT8XsspMUQ

 

Prokofiev: Violin Sonata No. 2 in D Major, Op. 94a: III. Andante

https://youtu.be/HlSQtnfnOlI?si=vzYxjYsYWWaDaiI9

 

Prokofiev: Violin Sonata No. 2 in D Major, Op. 94a: IV. Allegro con brio

https://youtu.be/d_QUhvDCUcA?si=LSHrXtWnze2gM2-n

 

첼로 협주곡 2번 (쇼스타코비치)

무료 백과사전인 Wikipedia에서 발췌

드미트리 쇼스타코비치는 첼로 협주곡 2번, Op. 126, 1966년 크림 반도에서. 첫 번째 협주곡과 마찬가지로 이 곡은 1966년 9월 25일 예브게니 스베틀라노프지휘로 모스크바에서 열린 작곡가의 60번째 생일 음악회에서 초연한 므스티슬라프 로스트로포비치를 위해 작곡되었다. 협주곡은 때때로 G조로 나열되지만 악보에는 그러한 표시가 없습니다.

현악 사중주 11번, 전집 서문, 알렉산더 블록의 텍스트에 대한 7개의 로맨스와 함께 첼로 협주곡 2번은 쇼스타코비치 후기 스타일의 시작을 알린다.

작곡

그 이전의 교향곡 제4번과 현악 사중주 제9번, 그리고 그 뒤의 교향곡 제15번과 마찬가지로, 첼로 협주곡 제2번은 쇼스타코비치에게 작곡상의 문제를 안겨주었다. 오프닝 라르고는 원래 새로운 교향곡의 시작으로 구상되었습니다. 그러나 쇼스타코비치는 그 아이디어를 버리고 이 무브먼트를 현재의 형태로 재작업했다. 피날레도 그를 곤경에 빠뜨렸다. 그는 로스트로포비치에게 피날레를 완전히 썼지만 약하다고 판단하여 폐기하고 오늘날 우리가 알고 있는 것으로 교체했다고 고백했습니다. 쇼스타코비치는 또한 로스트로포비치가 협주곡의 카덴차에 몇 가지 변화를 줄 수 있도록 허락했다.

득점

협주곡첼로 독주, 피콜로 1개, 플루트 1개, 오보에 2개, 클라리넷 2개(각각 B♭와 A를 더블링), 바순 2개, 콘트라바순(3번째 바순 더블링), 호른 2개, 팀파니, 슬랩스틱, 우드 블록, 톰톰, 탬버린, 스네어 드럼, 베이스 드럼, 실로폰, 두 개의 하프(악보에 표시된 대로 항상 조화를 이룬다)와 현악기.

협주곡은 약 35분 동안 지속되며 3악장으로 구성되어 있습니다.

  1. 라르고
  2. 알레그레토
  3. 알레그레토

구조

제1악장

1악장은 첼로 독주로 시작해 첼로와 베이스가 옥타브에서 합류하고, 카덴차에 의해 중단된 후 오프닝 테마가 돌아온다. 그런 다음 실로폰의 일련의 감탄사로 구성됩니다. 첼로가 오케스트라를 클라이맥스로 이끌 때까지 대화는 계속되며, 베이스 드럼의 쿵쿵거리는 소리와 함께 오프닝 곡을 다시 연주하는 카덴차에 자리를 내줍니다. 무브먼트는 부드럽게 끝납니다.

2악장

두 번째 악장은 오데사 거리 노래 Bubliki, kupitye, bubliki (Buy My Bread Rolls)의 주제를 기반으로합니다. [2][3]

3악장

피날레는 프렌치 호른 팡파르로 시작해 탬버린만 반주하는 첼로 카덴차가 이어진다. 그런 다음 Allegretto는 가사, 행진곡 및 무용 섹션을 통해 이동합니다. 그것은 강렬하게 증가하고, 스네어 드럼에 의해 상쇄되는 첼로 폭발의 교환과 함께 상승하고, 결국 클라이맥스로 발전합니다. 먼저 팡파르 테마를 다시 연주한 다음 오데사 테마의 그로테스크한 변형으로 되돌아갑니다. 채찍은 클라이맥스에서 두 번 깨진 다음 tutti를 끝냅니다. 그런 다음 첼로는 악장 초반의 춤추는 듯한 진술을 다시 방문합니다. 코다에서 첼로는 타악기 모티프 위에 D를 유지하고 솔로 스포르잔도로 끝납니다.

Cello Concerto No. 2 in G Major, Op. 126: I. Largo

Sol Gabetta · Dmitri Shostakovich

https://youtu.be/0Vy_0gqjrMY?si=YQmYZYoDFIDsoKSk

 

Cello Concerto No. 2 in G Major, Op. 126: II. Allegretto

https://youtu.be/NSTvUNmex0Q?si=yoOK8K8XaL5fAIi8

 

Cello Concerto No. 2 in G Major, Op. 126: III. Allegretto

https://youtu.be/3BedbGLNhCI?si=bhrmiaU-ASLY83Jr

 

첼로 소나타 (쇼스타코비치)

첼로 소나타 D단조, Op. 40, 1934년 드미트리 쇼스타코비치가 작곡했다. 이 시기는 또한 그의 인생에서 정서적 혼란의 시기였는데, 그는 레닌그라드 축제에서 그의 므첸스크 지구의 레이디 맥베스를 주인공으로 한 젊은 학생과 사랑에 빠졌기 때문입니다. 그들의 불륜은 그의 아내 니나와 잠시 별거하는 결과를 낳았다. 그는 이 시기에 첼로 소나타를 작곡했다. 그는 몇 주 안에 이 곡을 완성했고, 12월 25일 모스크바에서 절친한 친구이자 이 곡의 헌정자이기도 한 첼리스트 빅토르 쿠바츠키와 함께 초연을 가졌다. 1934년 말, 쇼스타코비치와 니나는 재회했고, 니나는 1936년에 태어난 첫 딸을 임신했다.

움직임

I – Allegro non troppo

소나타 형식의 첫 번째 악장은 첼로의 넓은 첫 번째 주제와 대조를 이루며 피아노가 절정에 이를 때까지 전개하는 흐르는 피아노 아르페지오를 동반합니다. 두 번째 주제는 피아노가 먼저 연주하고 그 다음에 첼로가 연주합니다. 전개에서 리드미컬한 모티프는 첫 번째 테마의 흐르는 질감을 통과합니다. 요약은 첫 번째 주제가 아닌 두 번째 주제로 나타납니다. 쇼스타코비치는 피아노의 스타카토 화음과 첼로의 지속적인 음으로 모든 것이 슬로우 모션으로 움직이는 첫 번째 주제를 반복합니다.

II – 알레그로

2악장의 모토 페르페투오(moto perpetuo) 바깥쪽 부분은 미뉴에트와 같은 트리오를 구성한다.

III – 라르고

악장은 첼로 독주로 시작하고, 나중에는 피아노가 합류한다. 원고에는 첼로가 콘 소르디노(con sordino)를 연주해야 한다고 나와 있다.

IV – 알레그로

피날레의 론도 테마는 두 악기가 모두 모방하여 다섯 번 나타나며 스칼라 런의 에피소드가 산재되어 있습니다. 이 중 두 번째에서는 피아노가 짧은 카덴차를 펼칩니다. 테마가 돌아와 움직임을 마무리합니다.

Sonata for Violoncello and Piano in D Minor, Op. 40: I. Allegro non troppo

Sol Gabetta · Dmitri Shostakovich

https://youtu.be/hXoyXNh2n48?si=OeeGUDuKHUfj-DPZ

 

Sonata for Violoncello and Piano in D Minor, Op. 40: II. Allegro

https://youtu.be/F8a4zhCCYnU?si=7TCBOQYl_qeXXrLa

 

Sonata for Violoncello and Piano in D Minor, Op. 40: III. Largo

https://youtu.be/OmceXqjWSf4?si=-K43MhGrDn9sxEVQ

 

Sonata for Violoncello and Piano in D Minor, Op. 40: IV. Allegro

https://youtu.be/Sx-ZWq5K62U?si=1Yiww7aROViH3dWK

 

솔 가베타

솔 가베타 (Sol Gabetta, 1981년 4월 18일 -) 는 아르헨티나의 첼리스트이다. 안드레스 가베타(Andrés Gabetta)와 이렌 티마셰프-가베타(Irène Timacheff-Gabetta)의 딸인 그녀는 프랑스와 러시아 혈통을 가지고 있습니다. 그녀의 오빠 안드레스는 바로크 바이올리니스트입니다.

경력

가베타는 3살 때 바이올린을, 4살 때 첼로를 배우기 시작했다. 그녀는 여덟 살이 될 때까지 두 악기를 계속 공부했고, 그 후에는 첼로에만 집중했습니다. 그녀는 10살의 나이에 첫 대회에서 우승했고, 곧이어 나탈리아 구트만 상(Natalia Gutman Award)을 수상했습니다. 그녀의 교사로는 크리스틴 왈레프스카, 레오 비올라, 레이나 소피아 음악학교의 이반 모니게티 피에로 파룰리, 리에르코 스필러가 있다.

가베타는 2004년 크레디 스위스 영 아티스트 어워드(Crédit Suisse Young Artist Award)를 수상했다. 2006년, 그녀는 자신의 축제인 솔스베르크 축제를 설립했습니다. 베를린 필하모닉사이먼 래틀 경과 함께 데뷔한 것은 2014년 바덴바덴 부활절 축제에서였다. 2014년 12월 베를린 슈타츠카펠레에서 데뷔했다. 2014년 여름 슐레스비히-홀슈타인 음악제에서 레지던시 아티스트로 활동했으며, 베를린 필하모니와 콘체르트하우스에서 레지던시를 진행하기도 했다. 2018년 잘츠부르크 부활절 축제에서 헤르베르트 폰 카라얀 상을 수상했다.

2010년 그라모폰 어워드 올해의 젊은 아티스트상, 2012년 독일 주네스 뮤지컬 뷔르트 상(Würth Prize of Jeunesses Musicales Germany) 등도 수상했다. 2007년, 2009년, 2013년에 에코 클라식 어워드에서 수상했으며, 2013년에는 올해의 악기 연주자로 선정되었다. 그녀는 하이든, 모차르트, 엘가 첼로 협주곡의 녹음과 차이콥스키와 지나스테라의 작품으로 디아파종 도르를 받았습니다. 가베타는 소니도이치 그라모폰을 위해 상업 녹음을 했다.

가베타를 위해 작곡한 현대 작곡가로는 가베타와 암스테르담 신포니에타를 위해 'Up-close'를 작곡한 미셸 반 데르 아아(Michel van der Aa)와 베타를 위해 첼로 협주곡 'Presence'를 작곡한 페테리스 바스크스(Pēteris Vasks)가 있다. 2015년 11월에는 첼로 협주곡 'Presence'와 딸과 어머니가 함께 연주하는 오르간과 첼로를 위한 'Musique du Soir'가 수록된 가베타의 앨범 'Presence'가 발매되었다.

2024년 8월, 가베타는 BBC 프롬스에서 티아니 루가 지휘하는 BBC 심포니 오케스트라와 함께 프란시스코 콜의 첼로 협주곡 영국 초연을 연주했다.

Rahn Kulturfonds의 개인 급여를 지원하는 Gabetta는 1759 년에 지어진 G. B. Guadagnini의 첼로로 연주합니다. 스위스에 거주하며 2005년부터 바젤 음악 아카데미에서 첼로를 가르치고 있다. 그녀는 또한 바이에른 라디오(BR-Klassik)의 KlickKlack 프로그램의 고정 진행자이기도 합니다.

생애

그녀는 프랑스와 러시아 혈통의 부모인 Andrés Gabetta와 Irène Timacheff의 네 자녀 중 막내입니다. 그녀의 오빠 안드레스는 전문 바이올리니스트이다. 그녀는 스페인어, 프랑스어, 러시아어, 이탈리아어, 독일어 및 영어의 6개 언어를 구사합니다.

Gabetta는 Balthazar Soulier와 결혼하여 아들을 낳았습니다.

영화

  • Sol Gabetta joue Haydn et Vasks. ZDF 2009년. 프로듀서: 데이비드 스티븐스, 괴스타 쿠르캄프. 솔스베르크 페스티벌에서 공연. 하이든의 협주곡과 돌치시모 (그라마타 첼람 2악장; 책) Vasks.
  • 솔 가베타, 내 영혼의 일부: 첼리스트 솔 가베타의 초상화. 2013. 아네트 슈라이어 지음. 프로듀서: NDR / 스크린 랜드 필름

 
 
 
 
 

J.S. Bach: Partita No. 3 in A Minor, BWV 827: I. Fantasia

Rafał Blechacz · Johann Sebastian Bach

https://youtu.be/H-EGdB5NDEI?si=spUyB0uesgiTGVUp

 

J.S. Bach: Partita No. 3 in A Minor, BWV 827: II. Allemande

https://youtu.be/fo3majgXB5c?si=X1Zho7ik6aZp3mOk

 

J.S. Bach: Partita No. 3 in A Minor, BWV 827: III. Corrente

https://youtu.be/pSS-3pWyHAY?si=FRkIcoKF5H6SPR7h

 

J.S. Bach: Partita No. 3 in A Minor, BWV 827: IV. Sarabande

https://youtu.be/gThpwT8zEX8?si=5rhSL2gzMyl3k4Q-

 

J.S. Bach: Partita No. 3 in A Minor, BWV 827: V. Burlesca

https://youtu.be/1MqW1Q5Vs1M?si=TlAYhpjKxJQBfQvA

 

J.S. Bach: Partita No. 3 in A Minor, BWV 827: VI. Scherzo

https://youtu.be/VT3prJjY3WA?si=-WADIs5Q_X5NY8i2

 

J.S. Bach: Partita No. 3 in A Minor, BWV 827: VII. Gigue

https://youtu.be/nkGrKW_5zes?si=uI6Vm5_5YvQG7Kx5

 

J.S. Bach: Herz und Mund und Tat und Leben, Cantata BWV 147: Jesu, Joy of Man's Desiring (Arr....

https://youtu.be/NA12NaFMF9o?si=UB-gYLdqbfWvxavH

 

라파우 블레차츠

무료 백과사전인 Wikipedia에서 발췌

라파우 블레차츠 ([ˈrafaw ˈblɛxat͡ʂ] (나는); 1985년 6월 30일 출생)은 2005년 XV 국제 쇼팽 피아노 콩쿠르에서 우승한 후 명성을 얻은 폴란드 클래식 피아니스트입니다.

약력

블레하츠는 5살에 피아노 레슨을 받기 시작했고, 3년 후 비드고슈치에 있는 국립 아서 루빈스타인 음악학교에 입학했다. [1] 2007년 5월, 그는 비드고슈치의 펠릭스 노보비에스키 음악 아카데미에서 카타지나 포포바-지드론(Katarzyna Popowa-Zydroń) 교수를 사사했다. 2002년 비드고슈치에서 열린 아서 루빈스타인 추모 피아노 콩쿠르에서 2위, 2003년 제4회 하마마츠 국제 피아노 콩쿠르에서 2위(1등상 없음), 2004년 모로코 국제 피아노 콩쿠르에서 1위를 차지했다.

2005년 10월 21일, 바르샤바에서 열린 제15회 국제 프레데릭 쇼팽 피아노 콩쿠르에서 1등상과 폴로네즈상, 마주르카상, 협주곡상, 관객 인정 특별상을 수상하며 5개의 1등상을 모두 수상했다. 다른 어떤 피아니스트도 이 위업을 달성하지 못했다.[1] 심사위원 중 한 명인 피오트르 팔레치니(Piotr Paleczny)는 블레하츠가 "다른 결승 진출자들보다 너무 뛰어났기 때문에 실제로 2등상은 수여될 수 없다"고 말했다. 또 다른 심사위원인 존 오코너(John O'Conor)는 블레하츠를 "내 평생 들을 수 있었던 가장 위대한 아티스트 중 한 명"이라고 불렀다.블레하츠는 1975년 크리스티안 지메르만(Krystian Zimerman)이 수상한 이래 5년마다 상을 수상한 최초의 폴란드 선수였습니다.

블레차츠는 2006년 5월 29일 도이치 그라모폰과 음반 계약을 맺었다. 2005년 CD 어코드의 데뷔 앨범 외에도 2022년 3월 현재 도이치 그라모폰에서 7장의 앨범을 발매했다. 그는 2005년 안토니 비트가 이끄는 바르샤바 필하모닉과 함께 쇼팽 콩쿠르를 위해 녹음했고, 2009년 예지 셈코프가 지휘하는 콘세르트헤바우와 함께 쇼팽 피아노 협주곡 앨범을 녹음했다. 그는 또한 러시아 국립 오케스트라, 톤할레 오케스트라, 베를린 라디오 심포니 오케스트라, 필하모니아, 도쿄 심포니 오케스트라, 빈 심포니커와 협연했다.

2014년 블레차츠는 2014 길모어 아티스트로 선정되었다. [8] 그는 이 상을 수상한 7번째 개인이자 두 번째 폴란드 피아니스트입니다.

블레차츠는 토룬에 있는 니콜라우스 코페르니쿠스 대학에서 철학을 공부하고 있었고, 2016년에 박사 학위를 마치기 위해 안식년을 가졌다. 그의 논문은 "음악의 형이상학과 미학의 측면"을 탐구했으며, 그가 회상하듯이 그의 연구는 '음악 해석의 자유와 한계를 모두 이해'하는 데 도움이 되었습니다. 그는 2017년 1월에 공연으로 복귀했습니다.

2022년 3월, 그의 많은 콘서트가 질병으로 인해 취소되거나 연기되었습니다.

음반

 
 
 
 
 

J.S. Bach: Partita No. 3 in A Minor, BWV 827: I. Fantasia

Rafał Blechacz · Johann Sebastian Bach

https://youtu.be/H-EGdB5NDEI?si=spUyB0uesgiTGVUp

 

J.S. Bach: Partita No. 3 in A Minor, BWV 827: II. Allemande

https://youtu.be/fo3majgXB5c?si=X1Zho7ik6aZp3mOk

 

J.S. Bach: Partita No. 3 in A Minor, BWV 827: III. Corrente

https://youtu.be/pSS-3pWyHAY?si=FRkIcoKF5H6SPR7h

 

J.S. Bach: Partita No. 3 in A Minor, BWV 827: IV. Sarabande

https://youtu.be/gThpwT8zEX8?si=5rhSL2gzMyl3k4Q-

 

J.S. Bach: Partita No. 3 in A Minor, BWV 827: V. Burlesca

https://youtu.be/1MqW1Q5Vs1M?si=TlAYhpjKxJQBfQvA

 

J.S. Bach: Partita No. 3 in A Minor, BWV 827: VI. Scherzo

https://youtu.be/VT3prJjY3WA?si=-WADIs5Q_X5NY8i2

 

J.S. Bach: Partita No. 3 in A Minor, BWV 827: VII. Gigue

https://youtu.be/nkGrKW_5zes?si=uI6Vm5_5YvQG7Kx5

 

J.S. Bach: Herz und Mund und Tat und Leben, Cantata BWV 147: Jesu, Joy of Man's Desiring (Arr....

https://youtu.be/NA12NaFMF9o?si=UB-gYLdqbfWvxavH

 

라파우 블레차츠

무료 백과사전인 Wikipedia에서 발췌

라파우 블레차츠 ([ˈrafaw ˈblɛxat͡ʂ] (나는); 1985년 6월 30일 출생)은 2005년 XV 국제 쇼팽 피아노 콩쿠르에서 우승한 후 명성을 얻은 폴란드 클래식 피아니스트입니다.

약력

블레하츠는 5살에 피아노 레슨을 받기 시작했고, 3년 후 비드고슈치에 있는 국립 아서 루빈스타인 음악학교에 입학했다. [1] 2007년 5월, 그는 비드고슈치의 펠릭스 노보비에스키 음악 아카데미에서 카타지나 포포바-지드론(Katarzyna Popowa-Zydroń) 교수를 사사했다. 2002년 비드고슈치에서 열린 아서 루빈스타인 추모 피아노 콩쿠르에서 2위, 2003년 제4회 하마마츠 국제 피아노 콩쿠르에서 2위(1등상 없음), 2004년 모로코 국제 피아노 콩쿠르에서 1위를 차지했다.

2005년 10월 21일, 바르샤바에서 열린 제15회 국제 프레데릭 쇼팽 피아노 콩쿠르에서 1등상과 폴로네즈상, 마주르카상, 협주곡상, 관객 인정 특별상을 수상하며 5개의 1등상을 모두 수상했다. 다른 어떤 피아니스트도 이 위업을 달성하지 못했다.[1] 심사위원 중 한 명인 피오트르 팔레치니(Piotr Paleczny)는 블레하츠가 "다른 결승 진출자들보다 너무 뛰어났기 때문에 실제로 2등상은 수여될 수 없다"고 말했다. 또 다른 심사위원인 존 오코너(John O'Conor)는 블레하츠를 "내 평생 들을 수 있었던 가장 위대한 아티스트 중 한 명"이라고 불렀다.블레하츠는 1975년 크리스티안 지메르만(Krystian Zimerman)이 수상한 이래 5년마다 상을 수상한 최초의 폴란드 선수였습니다.

블레차츠는 2006년 5월 29일 도이치 그라모폰과 음반 계약을 맺었다. 2005년 CD 어코드의 데뷔 앨범 외에도 2022년 3월 현재 도이치 그라모폰에서 7장의 앨범을 발매했다. 그는 2005년 안토니 비트가 이끄는 바르샤바 필하모닉과 함께 쇼팽 콩쿠르를 위해 녹음했고, 2009년 예지 셈코프가 지휘하는 콘세르트헤바우와 함께 쇼팽 피아노 협주곡 앨범을 녹음했다. 그는 또한 러시아 국립 오케스트라, 톤할레 오케스트라, 베를린 라디오 심포니 오케스트라, 필하모니아, 도쿄 심포니 오케스트라, 빈 심포니커와 협연했다.

2014년 블레차츠는 2014 길모어 아티스트로 선정되었다. [8] 그는 이 상을 수상한 7번째 개인이자 두 번째 폴란드 피아니스트입니다.

블레차츠는 토룬에 있는 니콜라우스 코페르니쿠스 대학에서 철학을 공부하고 있었고, 2016년에 박사 학위를 마치기 위해 안식년을 가졌다. 그의 논문은 "음악의 형이상학과 미학의 측면"을 탐구했으며, 그가 회상하듯이 그의 연구는 '음악 해석의 자유와 한계를 모두 이해'하는 데 도움이 되었습니다. 그는 2017년 1월에 공연으로 복귀했습니다.

2022년 3월, 그의 많은 콘서트가 질병으로 인해 취소되거나 연기되었습니다.

음반

 
 
 
 
 

J.S. Bach: Partita No. 3 in A Minor, BWV 827: I. Fantasia

Rafał Blechacz · Johann Sebastian Bach

https://youtu.be/H-EGdB5NDEI?si=spUyB0uesgiTGVUp

 

J.S. Bach: Partita No. 3 in A Minor, BWV 827: II. Allemande

https://youtu.be/fo3majgXB5c?si=X1Zho7ik6aZp3mOk

 

J.S. Bach: Partita No. 3 in A Minor, BWV 827: III. Corrente

https://youtu.be/pSS-3pWyHAY?si=FRkIcoKF5H6SPR7h

 

J.S. Bach: Partita No. 3 in A Minor, BWV 827: IV. Sarabande

https://youtu.be/gThpwT8zEX8?si=5rhSL2gzMyl3k4Q-

 

J.S. Bach: Partita No. 3 in A Minor, BWV 827: V. Burlesca

https://youtu.be/1MqW1Q5Vs1M?si=TlAYhpjKxJQBfQvA

 

J.S. Bach: Partita No. 3 in A Minor, BWV 827: VI. Scherzo

https://youtu.be/VT3prJjY3WA?si=-WADIs5Q_X5NY8i2

 

J.S. Bach: Partita No. 3 in A Minor, BWV 827: VII. Gigue

https://youtu.be/nkGrKW_5zes?si=uI6Vm5_5YvQG7Kx5

 

J.S. Bach: Herz und Mund und Tat und Leben, Cantata BWV 147: Jesu, Joy of Man's Desiring (Arr....

https://youtu.be/NA12NaFMF9o?si=UB-gYLdqbfWvxavH

 

라파우 블레차츠

무료 백과사전인 Wikipedia에서 발췌

라파우 블레차츠 ([ˈrafaw ˈblɛxat͡ʂ] (나는); 1985년 6월 30일 출생)은 2005년 XV 국제 쇼팽 피아노 콩쿠르에서 우승한 후 명성을 얻은 폴란드 클래식 피아니스트입니다.

약력

블레하츠는 5살에 피아노 레슨을 받기 시작했고, 3년 후 비드고슈치에 있는 국립 아서 루빈스타인 음악학교에 입학했다. [1] 2007년 5월, 그는 비드고슈치의 펠릭스 노보비에스키 음악 아카데미에서 카타지나 포포바-지드론(Katarzyna Popowa-Zydroń) 교수를 사사했다. 2002년 비드고슈치에서 열린 아서 루빈스타인 추모 피아노 콩쿠르에서 2위, 2003년 제4회 하마마츠 국제 피아노 콩쿠르에서 2위(1등상 없음), 2004년 모로코 국제 피아노 콩쿠르에서 1위를 차지했다.

2005년 10월 21일, 바르샤바에서 열린 제15회 국제 프레데릭 쇼팽 피아노 콩쿠르에서 1등상과 폴로네즈상, 마주르카상, 협주곡상, 관객 인정 특별상을 수상하며 5개의 1등상을 모두 수상했다. 다른 어떤 피아니스트도 이 위업을 달성하지 못했다.[1] 심사위원 중 한 명인 피오트르 팔레치니(Piotr Paleczny)는 블레하츠가 "다른 결승 진출자들보다 너무 뛰어났기 때문에 실제로 2등상은 수여될 수 없다"고 말했다. 또 다른 심사위원인 존 오코너(John O'Conor)는 블레하츠를 "내 평생 들을 수 있었던 가장 위대한 아티스트 중 한 명"이라고 불렀다.블레하츠는 1975년 크리스티안 지메르만(Krystian Zimerman)이 수상한 이래 5년마다 상을 수상한 최초의 폴란드 선수였습니다.

블레차츠는 2006년 5월 29일 도이치 그라모폰과 음반 계약을 맺었다. 2005년 CD 어코드의 데뷔 앨범 외에도 2022년 3월 현재 도이치 그라모폰에서 7장의 앨범을 발매했다. 그는 2005년 안토니 비트가 이끄는 바르샤바 필하모닉과 함께 쇼팽 콩쿠르를 위해 녹음했고, 2009년 예지 셈코프가 지휘하는 콘세르트헤바우와 함께 쇼팽 피아노 협주곡 앨범을 녹음했다. 그는 또한 러시아 국립 오케스트라, 톤할레 오케스트라, 베를린 라디오 심포니 오케스트라, 필하모니아, 도쿄 심포니 오케스트라, 빈 심포니커와 협연했다.

2014년 블레차츠는 2014 길모어 아티스트로 선정되었다. [8] 그는 이 상을 수상한 7번째 개인이자 두 번째 폴란드 피아니스트입니다.

블레차츠는 토룬에 있는 니콜라우스 코페르니쿠스 대학에서 철학을 공부하고 있었고, 2016년에 박사 학위를 마치기 위해 안식년을 가졌다. 그의 논문은 "음악의 형이상학과 미학의 측면"을 탐구했으며, 그가 회상하듯이 그의 연구는 '음악 해석의 자유와 한계를 모두 이해'하는 데 도움이 되었습니다. 그는 2017년 1월에 공연으로 복귀했습니다.

2022년 3월, 그의 많은 콘서트가 질병으로 인해 취소되거나 연기되었습니다.

음반

 
 
 
 
 

J.S. Bach: Partita No. 3 in A Minor, BWV 827: I. Fantasia

Rafał Blechacz · Johann Sebastian Bach

https://youtu.be/H-EGdB5NDEI?si=spUyB0uesgiTGVUp

 

J.S. Bach: Partita No. 3 in A Minor, BWV 827: II. Allemande

https://youtu.be/fo3majgXB5c?si=X1Zho7ik6aZp3mOk

 

J.S. Bach: Partita No. 3 in A Minor, BWV 827: III. Corrente

https://youtu.be/pSS-3pWyHAY?si=FRkIcoKF5H6SPR7h

 

J.S. Bach: Partita No. 3 in A Minor, BWV 827: IV. Sarabande

https://youtu.be/gThpwT8zEX8?si=5rhSL2gzMyl3k4Q-

 

J.S. Bach: Partita No. 3 in A Minor, BWV 827: V. Burlesca

https://youtu.be/1MqW1Q5Vs1M?si=TlAYhpjKxJQBfQvA

 

J.S. Bach: Partita No. 3 in A Minor, BWV 827: VI. Scherzo

https://youtu.be/VT3prJjY3WA?si=-WADIs5Q_X5NY8i2

 

J.S. Bach: Partita No. 3 in A Minor, BWV 827: VII. Gigue

https://youtu.be/nkGrKW_5zes?si=uI6Vm5_5YvQG7Kx5

 

J.S. Bach: Herz und Mund und Tat und Leben, Cantata BWV 147: Jesu, Joy of Man's Desiring (Arr....

https://youtu.be/NA12NaFMF9o?si=UB-gYLdqbfWvxavH

 

라파우 블레차츠

무료 백과사전인 Wikipedia에서 발췌

라파우 블레차츠 ([ˈrafaw ˈblɛxat͡ʂ] (나는); 1985년 6월 30일 출생)은 2005년 XV 국제 쇼팽 피아노 콩쿠르에서 우승한 후 명성을 얻은 폴란드 클래식 피아니스트입니다.

약력

블레하츠는 5살에 피아노 레슨을 받기 시작했고, 3년 후 비드고슈치에 있는 국립 아서 루빈스타인 음악학교에 입학했다. [1] 2007년 5월, 그는 비드고슈치의 펠릭스 노보비에스키 음악 아카데미에서 카타지나 포포바-지드론(Katarzyna Popowa-Zydroń) 교수를 사사했다. 2002년 비드고슈치에서 열린 아서 루빈스타인 추모 피아노 콩쿠르에서 2위, 2003년 제4회 하마마츠 국제 피아노 콩쿠르에서 2위(1등상 없음), 2004년 모로코 국제 피아노 콩쿠르에서 1위를 차지했다.

2005년 10월 21일, 바르샤바에서 열린 제15회 국제 프레데릭 쇼팽 피아노 콩쿠르에서 1등상과 폴로네즈상, 마주르카상, 협주곡상, 관객 인정 특별상을 수상하며 5개의 1등상을 모두 수상했다. 다른 어떤 피아니스트도 이 위업을 달성하지 못했다.[1] 심사위원 중 한 명인 피오트르 팔레치니(Piotr Paleczny)는 블레하츠가 "다른 결승 진출자들보다 너무 뛰어났기 때문에 실제로 2등상은 수여될 수 없다"고 말했다. 또 다른 심사위원인 존 오코너(John O'Conor)는 블레하츠를 "내 평생 들을 수 있었던 가장 위대한 아티스트 중 한 명"이라고 불렀다.블레하츠는 1975년 크리스티안 지메르만(Krystian Zimerman)이 수상한 이래 5년마다 상을 수상한 최초의 폴란드 선수였습니다.

블레차츠는 2006년 5월 29일 도이치 그라모폰과 음반 계약을 맺었다. 2005년 CD 어코드의 데뷔 앨범 외에도 2022년 3월 현재 도이치 그라모폰에서 7장의 앨범을 발매했다. 그는 2005년 안토니 비트가 이끄는 바르샤바 필하모닉과 함께 쇼팽 콩쿠르를 위해 녹음했고, 2009년 예지 셈코프가 지휘하는 콘세르트헤바우와 함께 쇼팽 피아노 협주곡 앨범을 녹음했다. 그는 또한 러시아 국립 오케스트라, 톤할레 오케스트라, 베를린 라디오 심포니 오케스트라, 필하모니아, 도쿄 심포니 오케스트라, 빈 심포니커와 협연했다.

2014년 블레차츠는 2014 길모어 아티스트로 선정되었다. [8] 그는 이 상을 수상한 7번째 개인이자 두 번째 폴란드 피아니스트입니다.

블레차츠는 토룬에 있는 니콜라우스 코페르니쿠스 대학에서 철학을 공부하고 있었고, 2016년에 박사 학위를 마치기 위해 안식년을 가졌다. 그의 논문은 "음악의 형이상학과 미학의 측면"을 탐구했으며, 그가 회상하듯이 그의 연구는 '음악 해석의 자유와 한계를 모두 이해'하는 데 도움이 되었습니다. 그는 2017년 1월에 공연으로 복귀했습니다.

2022년 3월, 그의 많은 콘서트가 질병으로 인해 취소되거나 연기되었습니다.

음반

 
 
 
 
 

J.S. Bach: Italian Concerto in F Major, BWV 971: I. (Allegro)

Rafał Blechacz · Johann Sebastian Bach

https://youtu.be/VKiYuVwZ3nc?si=qeQhBGMlvCqol7e3

 

J.S. Bach: Italian Concerto in F Major, BWV 971: II. Andante

https://youtu.be/HOl1BIC0Nsk?si=oA4IyjjH0LFUWWdS

 

J.S. Bach: Italian Concerto in F Major, BWV 971: III. Presto

https://youtu.be/fJSIi3AW-hA?si=vWgv2X0VfkWJJEyy

 

J.S. Bach: Partita No. 1 in B-Flat Major, BWV 825: I. Prelude

https://youtu.be/BnDgx0jf0IE?si=yvHAiAs3a3tZnA3Z

 

J.S. Bach: Partita No. 1 in B-Flat Major, BWV 825: II. Allemande

https://youtu.be/pzk8cusKr3c?si=J8VS5LDTZxifyXYt

 

J.S. Bach: Partita No. 1 in B-Flat Major, BWV 825: III. Courante

https://youtu.be/fqiL8JW-mlQ?si=9k5WAcZWwIjMLW5e

 

J.S. Bach: Partita No. 1 in B-Flat Major, BWV 825: IV. Sarabande

https://youtu.be/HDO2SdsKrSw?si=IT-MRR6mn6waHWVi

 

J.S. Bach: Partita No. 1 in B-Flat Major, BWV 825: V. Menuet I & II

https://youtu.be/9K5f1DFBlDY?si=bUAKfcjFzzPnxKTf

 

J.S. Bach: Partita No. 1 in B-Flat Major, BWV 825: VI. Gigue

https://youtu.be/3BmNkGd9g9I?si=8d7nFiy64GnlmhaX

 

J.S. Bach: 4 Duettos: No. 1, Duetto in E Minor, BWV 802

Rafał Blechacz · Johann Sebastian Bach

https://youtu.be/-HMtKe5MgHM?si=ftu_BKAXhcpsMCZM

 

J.S. Bach: 4 Duettos: No. 2, Duetto in F Major, BWV 803

https://youtu.be/mzmbmcMZZNU?si=iEPSCRMCQFO72vdq

 

J.S. Bach: 4 Duettos: No. 3, Duetto in G Major, BWV 804

https://youtu.be/1VlC0ueYX7s?si=Rxx1vCyNBZLPcgHi

 

J.S. Bach: 4 Duettos: No. 4, Duetto in A Minor, BWV 805

https://youtu.be/qWhde6Zvens?si=6snuMzUSDo99GMvm

 

J.S. Bach: Fantasia & Fugue in A Minor, BWV 944: I. Fantasia

https://youtu.be/lHaloznaXso?si=vORghYrY33IugbCM

 

J.S. Bach: Fantasia & Fugue in A Minor, BWV 944: II. Fugue

https://youtu.be/6n3n6Ouw_4c?si=HZ6VPEzKKAORcbym

 

라파우 블레하츠

폴란드피아니스트.

같은 폴란드 출신인 크리스티안 지메르만의 뒤를 잇는 쇼팽 스페셜리스트 중 한 명이다.

연주 스타일

정석적인 연주를 한다. 테크닉이 매우 뛰어나서 진부하다는 느낌을 주지 않고, 강약 조절도, 루바토도 과한 면이 없이 대단히 깔끔하다. 이러한 능력을 바탕으로 2005년 쇼팽 콩쿠르에서 실력을 유감없이 보여주며 청중과 심사위원들을 압도했고, 1위 상과 모든 부수적인 상마저 독차지했다. 쇼팽 콩쿠르 우승자로서 쇼팽 연주가 굉장히 높은 평가를 받고 있으며 본인도 쇼팽 연주를 굉장히 좋아한다.

국내의 클래식 애호가들 사이에서는 쇼팽 콩쿠르의 후배 격 우승자인 조성진과 자주 비교된다. 물론 두 사람은 연주 스타일이 확연히 다른 피아니스트들이기 때문에 비교가 그렇게 의미 있는 것은 아니다.

생애

2005년 쇼팽 콩쿠르 우승과 동시에 최고의 마주르카상, 폴로네이즈상, 콘체르토상, 소나타상을 휩쓸었다. 쇼팽 콩쿠르 전 부문 우승은 블레하츠가 최초일 정도로, 참가자들 중 압도적인 기량을 보여주었다. 그에 더해 스무 살의 쇼팽이 재림한 듯한 외모에 폴란드 국적이니만큼 자국 내에서의 인기도 엄청났다.

다른 참가자들에 비해 현격히 뛰어났기에 결선 이전부터 이미 우승 후보 1순위였고 실제로도 우승을 차지했는데, 라파우의 쇼팽 콩쿠르 결선 연주는 역대 쇼팽 콩쿠르 결선 무대 중에서도 최고의 연주라고 지금도 평가받는다. 이로 인해 2위까지 공석이 되고 임동민-임동혁 형제가 공동 3위가 되어버렸을 정도이다. 시상 후 심사위원 피오트르 팔레츠니는 "(1위 블레하츠가) 다른 결선 진출자들(finalists)과 너무 차원이 다르게 우수해서 그 누구에게도 2위를 수여할 수가 없었다."라고 말했다.

쇼팽 콩쿠르 우승 후 2006년 5월에 도이치 그라모폰과 전속 계약을 맺었으며,[2] 그 후 2007년 쇼팽 전주곡 앨범 발매를 시작으로, 하이든/베토벤/모차르트 소나타 모음집, 쇼팽 협주곡, 드뷔시/시마노프스키, 쇼팽 폴로네이즈, 바흐 연주 등 다양한 레파토리의 음반을 내놓으며 탄탄한 커리어를 이어가고 있다.

2019년에는 바이올리니스트 김봄소리와 함께 녹음한 실내악 리사이틀 음반으로 프레데리크 음악상(Nagroda Muzyczna „Fryderyk”)의 해외 최고의 폴란드 앨범상 (Najlepszy album polski za granicą)을 수상하였다.

기타

  • 2016년에 안식년을 가진 후 니콜라스 코페르니쿠스 대학교에서 철학 박사 학위를 받았다. 그 과정을 통해 음악 해석에 관한 자유와 제한에 대해 많은 생각을 하게 했다고 한다.
  • 김봄소리의 실내악 파트너로서 한국에서도 굉장히 인지도가 높은 피아니스트이다. 실제로 구글에 라파우 블레하츠를 원문으로 치면 나오는 주요 연관 검색어와 이미지가 김봄소리이다(...).
  • 영어실력이 매우 수준급이다.[3]

 
 
 
 
 

유로파 갈란테

Europa Galante는 바로크, 용감한 클래식 음악을 전문으로 하는 이탈리아 기악 앙상블입니다.

역사

바이올리니스트 파비오 비온디(Fabio Biondi)가 1990년에 창단한 이 오케스트라는 시대 악기로 음악을 연주합니다.

유로파 갈란테는 밀라노의 라 스칼라에서 로마산타 세실리아 국립 아카데미, 도쿄의 산토리 홀에서 암스테르담콘세르트헤바우, 런던의 로열 앨버트 홀에서 뉴욕의 링컨 센터, 파리샹젤리제 극장에서 시드니 오페라 하우스에 이르기까지 세계에서 가장 중요한 콘서트 홀과 극장에서 공연합니다.

이탈리아에서 그는 안토니오 칼다라 (Antonio Caldara)의 예수 그리스도의 수난, 레오나르도 레오 (Leonardo Leo)의 산텔레나 알 칼 바리오 (Sant'Elena al Calvario), 지안 프란체스코 데 마조 (Gian Francesco de Majo)의 십자가의 무게 아래 예수와 같은 이탈리아 1700 년대의 성악 작품을 복원하기 위해 아카데미아 디 산타 세실리아와 협력했습니다. 이 협업의 일환으로 2009년 그는 로마에서 알레산드로 스카를라티(Alessandro Scarlatti)의 오라토리오 La Santissima Annunziata로 시즌을 시작했습니다.

유로파 갈란테는 팔레르모의 스카를라티 페스티벌(Scarlatti Festival of Palermo)과 공동으로 마시모 푸피에노(Massimo Puppieno), 일 트리온포 델 오노레(Il Trionfo dell'Onore), 카를로 레 달레마냐(Carlo Re d'Alemagna), 라 프린시페사 페델레(La Principessa Fedele) 등 수많은 오라토리오오페라를 통해 알레산드로 스카를라티의 음악을 보급하는 데 특히 헌신해 왔습니다.

2002년, 파비오 비온디(Fabio Biondi)와 유로파 갈란테(Europa Galante)는 콘서트 활동과 명예의 승리(Triumph of Honour) 공연을 인정받아 이탈리아 음악 평론가들로부터 아비아티 상을 수상했다.

2004년 파비오 비온디(Fabio Biondi)와 유로파 갈란테(Europa Galante)는 국제 무대에서 가장 권위 있는 음악 그룹 중 하나인 이 앙상블이 획득한 공로를 인정받아 스칸노 음악상을 수상했습니다.

2009 년 Europa Galante는 Théâtre des Champs Élysées, Wien Konzerthaus와 같은 대형 홀과 주요 축제 인 Festival de Radio France et Montpellier, Salzburg Festival, Cuenca Festival, Settimana Musicale Senese에 참석했습니다. 스페인, 폴란드, 오스트리아 등 긴 유럽 투어에서 그는 이번 시즌에 니콜라 파고의 오라토리오 Il Faraone Sommerso를 선보였다.

2009/2010 시즌에는 스페인, 영국, 프랑스, 독일, 네덜란드, 미국(카네기홀, 로스앤젤레스 디즈니홀), 라틴 아메리카에서 공연을 펼친다.

직원

Sonata for Violin and Alto in G Major: I. Moderato

Europa Galante, Fabio Biondi

https://youtu.be/-FL4qBcW4no?si=AACd0VTpXfMDYa9H

 

Sonata for Violin and Alto in G Major: II. Adagio

https://youtu.be/uXesVAMB8Ns?si=bvyezDVKRqNUz2t3

 

Sonata for Violin and Alto in G Major: III. Allegro

https://youtu.be/4N_DhB8qmyg?si=c0Cl9BlvCRISXaNp

 

Salve Regina in F Major: I. Largo

https://youtu.be/aowgogN7jdQ?si=U1wmoqRhQdPll1PO

 

Salve Regina in F Major: II. Allegro

https://youtu.be/bbM20eoNbso?si=Q_9owv6OF1gXQ52V

 

Salve Regina in F Major: III. Largo

https://youtu.be/ZGqxWsrOyYw?si=45_V3VU1P9bsL4mL

 

Salve Regina in F Major: IV. Allegretto

https://youtu.be/SQg9YAQiZPM?si=9oNa0LrJ3UZ24cAS

 

Salve Regina in F Major: V. Largo

Barbara Schlick, Europa Galante, Fabio Biondi

https://youtu.be/zhy3FX2ZW8U?si=2M67XYfh2CPTfpy6

 

조반니 바티스타 페르골레시7

조반니 바티스타 드라기 (이탈리아어: [dʒoˈvanni batˈtista ˈdraːɡi], 1710년 1월 4일 – 1736년 3월 16일 또는 17일), 보통 조반니 바티스타 페르골레시(이탈리아어: [perɡoˈleːzi; -eːsi])는 이탈리아 바로크 작곡가, 바이올리니스트, 오르간 연주자로 바로크의 주요 지수였습니다. 그는 18 세기 전반의 가장 위대한 이탈리아 음악가 중 한 명으로 간주되며 나폴리 학교의 가장 중요한 대표자 중 한 명입니다.

그의 짧은 삶과 몇 년간의 활동에도 불구하고 (그는 26 세의 나이에 결핵으로 사망), 그는 높은 예술적 가치와 역사적 중요성을 지닌 작품을 만들었으며, 그 중 우리는 유럽에서 오페라 부파의 발전과 확산에 가장 중요한 La serva padrona (하녀가 된 여주인)를 기억합니다. L' Olimpiade는 18 세기 전반의 오페라 세리아의 걸작 중 하나로 여겨지며,[2] Stabat Mater는 모든 시대의 신성한 음악의 가장 중요한 작품 중 하나입니다. [

약력

피에르 레오네 게치(Pier Leone Ghezzi

)의 캐리커처 2점("현존하는 유일한 진짜 초상화")[6]

"1734년 5월 20일 로마에 온 페르골 음악 작곡가"

(대영 박물관)

"시뇨르 페르골레세, 나폴리 음악 작곡가, 참으로 영리하고 1736년 2월 7일 나폴리에서 사망했으며, 왼쪽 다리로 인해 절뚝거리며 걷게 되었습니다)." [9]

(바티칸 사도 도서관))

피에르 레오네 게치(Pier Leone Ghezzi)가 그린 두 개의 캐리커처 스케치(후자는 분명히 전자에서 파생된 것으로 보임)는 "우리에게 내려온 음악가의 유일한 두 가지 진정한 초상화"입니다. 얼굴의 뚜렷한 특징은 이후의 이상화와는 매우 거리가 멀다: 왼쪽 다리의 뚜렷한 기형[7]도 보이는데, 이는 이전에 소아마비가 있었을 가능성이 있는 징후이다".

현재 안코나 (Ancona) 지방제시 (Jesi)에서 태어난 그는 일반적으로 조상의 발원지 인 마르케 (Marche)의 페르 골라 (Pergola)의 주민들을 이탈리아어로 나타내는 악마 인 "페르 골레시 (Pergolesi)"라는 별명을 받았습니다. 그는 제시에서 지역 음악가인 프란체스코 산티(Francesco Santi) 밑에서 음악을 공부한 후 1725년 나폴리로 가서 가에타노 그레코(Gaetano Greco)와 프란체스코 페오(Francesco Feo) 밑에서 공부했다. 1731년 음악원을 떠난 그는 오라토리오를 두 부분으로 나누어 "장작더미 위의 불사조, 또는 성 요셉의 죽음"과 3막으로 구성된 드라마 성례전을 연주함으로써 명성을 얻었다 ("아키텐 공작 성 윌리엄의 회심과 죽음에서 신의 은총의 기적"). 그는 짧은 생애의 대부분을 스티글리아노의 왕자 페르디난도 콜론나(Ferdinando Colonna)와 마달로니 공작 도메니코 마르지오 카라파(Domenico Marzio Carafa)와 같은 귀족 후원자를 위해 일했습니다.

Pergolesi는 오페라 부파 (코믹 오페라)의 가장 중요한 초기 작곡가 중 한 명이었습니다. 그의 오페라 세리아(seria)인 Il prigionier superbo에는 2막으로 구성된 부파 인터메조(buffa intermezzo)인 La serva padrona(하인 여주인, 1733년 8월 28일)가 포함되어 있으며, 이는 그 자체로 매우 인기 있는 작품이 되었습니다. 1752년 파리에서 공연되었을 때, 장 밥티스트 륄리(Jean-Baptiste Lully)와 장 필립 라모(Jean-Philippe Rameau)와 같은 진지한 프랑스 오페라 지지자들과 새로운 이탈리아 코믹 오페라 지지자들 사이에 이른바 Querelle des Bouffons(희극 배우들의 다툼)가 일어났습니다. Pergolesi는이 싸움 동안 이탈리아 스타일의 모델로 떠올랐고, 2 년 동안 파리의 음악계를 분열시켰다.

페르골레시의 다른 오페라 작품 중에는 그의 첫 번째 오페라 세리아 La Salustia (1732), Lo frate 'nnamorato (사랑에 빠진 형제, 1732, 나폴리 언어로 된 텍스트), L' Olimpiade (1735 년 1 월) 및 Il Flaminio (1735, 나폴리 언어로 된 텍스트). 그의 모든 오페라는 로마에서 처음 공연 된 L' Olimpiade를 제외하고는 나폴리에서 초연되었습니다.

Pergolesi는 또한 F의 미사와 세 가지 Salve Regina 설정을 포함한 신성한 음악을 작곡했습니다. 구속주의 사제 에드먼드 본(Edmund Vaughan)의 사순절 찬송가 '자비와 긍휼의 하나님'은 페르골레시(Pergolesi)가 번안한 곡조로 가장 일반적으로 설정됩니다. 그러나 소프라노, 알토, 현악 오케스트라바소 콘티누오를 위한 그의 Stabat Mater (1736)는 그의 가장 잘 알려진 신성한 작품입니다. 그것은 Confraternita dei Cavalieri di San Luigi di Palazzo에 의해 의뢰되었으며, 성모 마리아를 기리기 위해 매년 성 금요일 명상을 선보였습니다. 페르골레시의 작품은 1724년 알레산드로 스카를라티(Alessandro Scarlatti)가 작곡한 작품을 대체했지만, 이미 '구식'으로 인식되어 대중의 취향이 급속히 변했다. 범위는 고전적이지만, 설정의 시작 부분은 Pergolesi가 이탈리아 바로크 양식의 durezze e ligature 스타일을 능숙하게 구사하고 있음을 보여주며, 더 빠르고 결합 된베이스 라인 위에 수많은 서스펜션이 특징입니다. 이 작품은 18세기에 가장 자주 인쇄된 음악 작품이 되었으며, 요한 제바스티안 바흐를 비롯한 여러 다른 작곡가들에 의해 편곡되었는데, 그는 그의 칸타타 Tilge, Höchster, meine Sünden (나의 죄를 뿌리 뽑으소서, 가장 높은 분), BWV 1083에서 비마리아 텍스트를 위해 이 곡을 재편곡하고 각색했다.

페르골레시는 바이올린 소나타바이올린 협주곡을 포함한 많은 세속적 기악 작품을 썼다. 한때 Pergolesi에 기인 한 상당한 수의 기악 및 신성한 작품이 그 이후로 잘못 귀속된 것으로 나타났습니다. 페르골레시의 19세기 전기 작가 프란체스코 플로리모(Francesco Florimo)가 전한 많은 다채로운 일화들은 나중에 거짓으로 밝혀졌다.

Pergolesi는 1736 년 3 월 16 일 또는 17 일 결으로 Pozzuoli에서 26 세의 나이로 사망했으며 하루 후 프란체스코 수도원에 묻혔습니다.

Pergolesi는 1932 년 이탈리아 영화 전기 영화 Pergolesi의 주제였습니다. 귀도 브리뇨네(Guido Brignone)가 감독을 맡았고 엘리오 슈타이너(Elio Steiner)가 작곡가 역할을 맡았다.

전설과 사후의 명성

인생에서 수많은 상에도 불구하고 Pergolesi의 명성은 거의 독점적으로 나폴리와 로마의 음악 환경에 국한되었습니다. 그럼에도 불구하고 그는 19세기에 작곡가를 낭만적인 빛으로 재해석한 시인과 예술가들에게 영향을 미쳤습니다.

역사가이자 여행가인 찰스 버니(Charles Burney)는 이렇게 썼다.

… 그의 죽음이 알려진 순간부터 모든 이탈리아는 그의 작품을 듣고 소유하려는 열망을 나타냈습니다.

실제로 그의 사후 그의 삶과 작품을 둘러싸고 유럽 전역에서 탄생한 신화는 음악사에서 예외적인 현상을 대표한다. 모차르트는 사후에 비슷한 현상을 겪게 될 것이다. 따라서 300 개 이상의 작품이 그에게 귀속되었으며, 그 중 약 30 개만이 현대 비평가들에 의해 진정한 Pergolesi의 작곡으로 인정되었으며, 이는 작곡가의 명성을 증언하는 현상입니다.

그러나 이미 18 세기 중반에 Pergolesi는 그가 살아 있을 때보다 훨씬 더 잘 알려져 있었습니다: 앞서 언급했듯이 그의 작곡의 수많은 판화가 유럽 전역에 퍼지기 시작했습니다. 페르골레시가 사망한 지 몇 년 후, 1752년 파리에서 이탈리아 희극 오페라단의 '라 세르바 파드로나(La Serva padrona)' 공연은 프랑스 음악의 수호자와 오페라 부파의 지지자들 사이에 유명한 쿠에렐 데 부퐁(Querelle des Bouffons)을 촉발시켰다. 특히 장 자크 루소(Jean-Jacques Rousseau)에게 그의 음악이 지닌 신선함과 우아함은 프랑스 서정 비극에 대한 이탈리아 오페라의 우월성을 눈부시게 보여주는 것이었다. 프랑스의 작곡가 앙드레 그레트리(André Grétry)는 이렇게 말했다.

페르골레시가 탄생했고, 진실이 밝혀졌습니다!

무엇보다도, 그의 삶과 작품에 대한 실질적인 정보의 부족은 모든 종류의 상상력이 풍부한 일화가 번성할 수 있는 비옥한 토양이었습니다. 그의 비극적인 최후가 자연적 원인이 아니라 그의 재능을 시기한 음악가들에 의한 독살 때문이라는 의심이 싹텄다. [12] 아폴론의 아름다움과 수많은 비극적 사랑이 그에게 귀속되었습니다.

이 특별한 사후 명성 때문에, 그의 작품 목록은 예측할 수없는 운명을 가졌습니다 : 18 세기와 19 세기 동안 유럽에서는 나폴리 학교의 음악 스타일을 가진 모든 악보를 추측의 목적으로 그의 이름으로 출판하는 관행이 퍼졌습니다. 19 세기 말까지 그의 작품의 비공식 목록에 500 개가 넘는 작곡이 이루어졌습니다. 현대 연구는 Pergolesi의 작곡을 50 개 미만으로 줄였으며 이 중 28 개만이 친부가 확실한 것으로 간주되는 작품입니다.

Salve Regina in F minor와 같이 가장 잘 알려진 작품 중에서도 다양한 작품의 귀속력에 대해 여전히 심각한 의구심이 있습니다. 여러 음악 및 음반 판본은 다양한 작곡의 저자에 대한 이러한 불확실성을 영속화하며, 아리아 Se tu m'ami (확실히 19 세기 후반에 음악 학자 Alessandro Parisotti가 작곡했으며 Pergolesi라는 이름으로 바로크 아리아 모음집 중 하나에 포함됨)와 Tre giorni son che Nina (에 기인 됨)와 같은 다른 저자가 제작 한 작품을 그의 이름으로 출판합니다.빈첸초 레그렌치오 참피) 또는 그의 스승 프란체스코 듀란테가 작곡한 마니피캇 D장조.

Pergolesi의 작품 목록을 구별하는 극도의 불확실성의 상황은 이고르 스트라빈스키 (Igor Stravinsky)의 Pulcinella의 경우로 쉽게 설명 할 수 있습니다 : 1920 년 Jesi의 작곡가 스타일에 대한 찬사로 작곡 된 가장 최근의 음악 평론가들은이 작곡에 사용 된 21 곡 중 11 곡이 다른 작가 (주로 Domenico Gallo), 2 개는 모호한 속성이며 8 개 (대부분 그의 오페라에서 가져옴)만이 Pergolesi에 귀속 될 수 있습니다.

페르골레시의 스크린 작품

Pergolesi의 Salve Regina는 영화 Farinelli (1994)에서 하이라이트 된 공연으로, Farinelli는 유일한 듀엣에서 Stabat Mater Dolorosa를 연주합니다. Pergolesi의 Stabat Mater의 첫 부분과 마지막 부분은 영화 예수 몬트리올 (Jésus de Montréal) (1989)의 사운드 트랙에 사용되었습니다. 다섯 번째 부분 ( "Quis est homo")은 영화 Smilla의 눈의 감각 (1997)의 사운드 트랙에 사용되었습니다. 마지막 부분은 안드레이 타르코프스키 감독의 영화 '아마데우스'(1984)와 영화 '거울'(1975)에서도 사용되었다. 호주 감독 폴 콕스(Paul Cox)의 영화 캑터스(Cactus, 1986)도 페르골레시(Pergolesi)의 스타바트 마터(Stabat Mater)가 사운드트랙에 등장합니다. 글로리아 밴더빌트앤더슨 쿠퍼에 대한 2016년 다큐멘터리인 Nothing Left Unsaid는 페르골레시의 스타밧 마테르의 마지막 악장("Quando Corpus / Amen")을 사용했다.

작품

Pergolesi의 작품의 표준 카탈로그는 1977 년 Marvin Paymer에 의해 제작되었으며, 예를 들어 잘 알려진 Stabat Mater는 P.77이되도록 각 항목에 고유 한 P 번호를 부여했습니다. [14]

종교 음악

  • 안티포나 "In caelestibus regnis" (1731)
  • 소프라노, 알토, 합창단, 현악기, 콘티누오를 위한 C조 Confitebor tibi Domine (시편 111편) (1732)
  • 딕싯 도미누스(시편 110편) - 소프라노, 베이스, 2명의 합창단, 2명의 오케스트라 (1732)
  • 소프라노, 메조, 합창단, 오케스트라를 위한 찬미받으소서 (Laudate pueri Dominum, 시편 113편) (1734)
  • D의 질량 (1732)
  • 소프라노, 알토, 2 합창단, 2 오케스트라 및 콘티누오를 위한 F "San Emidio"(Missa romana) 미사 (1732)
  • Oratorio La fenice sul rogo, o vero La morte di San Giuseppe [it] (1731, 나폴리 지롤라미니 키에사 데이 아트리움)
  • Dramma sacro Li prodigi della divina grazia nella conversione e morte di san Guglielmo duca d'Aquitania (1731, 나폴리 Sant'Agnello Maggiore 수도원)
  • Salve regina in a for Soprano, Strings and Continuo (1731년)
  • Salve regina in c for Soprano, Strings and Continuo (1735년)
  • Alto, Strings and Continuo를 위한 Salve regina in f (1736, Salve regina in c에서 각색)
  • Stabat Mater in f (wr. 1735, pr. 1736, 나폴리)

오페라

오케스트라 음악[편집]

  • 신포니아 B플랫 장조
  • 신포니아 D 장조
  • 신포니아 F 장조
  • 신포니아 G 장조, P.35
  • 신포니아 G 단조, P.24c
  • 플룻 협주곡 G 장조, p.33 (매우 의심스러운)
  • 플루트와 2대의 바이올린을 위한 협주곡 D장조
  • 플루트와 2대의 바이올린을 위한 협주곡 G 장조
  • 2개의 하프시코드와 오케스트라를 위한 협주곡
  • 바이올린 협주곡 B flat 장조

스퓨리어스

  • 6 4 바이올린, 비올라 및 콘티누오를위한 콘체르티 아르모니, 오랫동안 Pergolesi에 기인하지만 실제로는 Wassenaer에 의해

키보드 작동

  • 하프시코드 소나타 A 장조, P.1
  • 하프시코드 소나타 D장조
  • 오르간 소나타 F 장조
  • 오르간 소나타 G 장조

챔버 작품

  • 트리오 소나타 G 장조, P.12
  • 트리오 소나타 G단조
  • 지정되지 않은 Andantino, 바이올린과 피아노
  • 바이올린 소나타 G 장조
  • 소나타 1번 G 장조, 2대의 바이올린을 위한
  • 신포니아 F 장조, 첼로와 콘티누오를 위한

조반니 바티스타 페르골레시 : 살베 레지나 C단조

Pergolesi: Salve Regina

Salve Regina in A Minor: I. Largo

Barbara Schlick, Europa Galante, Fabio Biondi

https://youtu.be/Cpq8tK0ehHE?si=oog2jPpm74H_zTPW

 

Salve Regina in A Minor: II. Allegro - Larghetto

https://youtu.be/m6_f8rvO_q0?si=HldRwQhswwDgDflh

 

Salve Regina in A Minor: III. Andante

https://youtu.be/rZQy06bds8o?si=wLwGStTcFWwuzdny

 

Salve Regina in A Minor: IV. Largo

https://youtu.be/NNScIpykL2M?si=waVWwjM7IFA4DA5G

 

Sonata for Violin and Alto in B Major: I. Presto

Europa Galante, Fabio Biondi

https://youtu.be/5dlcgA6p_Yc?si=WEpfBDgFcr8-Ox3C

 

Sonata for Violin and Alto in B Major: II. Adagio

https://youtu.be/6xcv5EAkffY?si=S5nkHd7sgDeSzk_k

 

Sonata for Violin and Alto in B Major: III. Presto

https://youtu.be/jeqMGB8pnOc?si=DKrDUmTpeDtbbWaJ

 

Salve Regina in C Minor: I. Largo

Barbara Schlick, Europa Galante, Fabio Biondi

https://youtu.be/9Ih92WEXvk8?si=jdbpw8x7Tkc2NG3y

 

Salve Regina in C Minor: II. Andante

https://youtu.be/m2LWk3ypCe4?si=tyb78Hp6dgprgWE2

 

Salve Regina in C Minor: III. Largo

https://youtu.be/1j8JYqAyGmI?si=EPrpd4KVVzg1McH0

 

Salve Regina in C Minor: IV. Andante

https://youtu.be/uMCM-e62esM?si=yKbT_Y-54zCaMuOO

 

Salve Regina in C Minor: V. Andante amoroso

https://youtu.be/Nm5LL741EPI?si=RPP4dngLnGGGPK-w

 

Salve Regina in C Minor: VI. Largo assai

https://youtu.be/9BCr0u-gWqA?si=Tml57egyGuf9a_hl

 

조반니 바티스타 페르골레시

조반니 바티스타 드라기 (이탈리아어: [dʒoˈvanni batˈtista ˈdraːɡi], 1710년 1월 4일 – 1736년 3월 16일 또는 17일), 보통 조반니 바티스타 페르골레시(이탈리아어: [perɡoˈleːzi; -eːsi])는 이탈리아 바로크 작곡가, 바이올리니스트, 오르간 연주자로 바로크의 주요 지수였습니다. 그는 18 세기 전반의 가장 위대한 이탈리아 음악가 중 한 명으로 간주되며 나폴리 학교의 가장 중요한 대표자 중 한 명입니다.

그의 짧은 삶과 몇 년간의 활동에도 불구하고 (그는 26 세의 나이에 결핵으로 사망), 그는 높은 예술적 가치와 역사적 중요성을 지닌 작품을 만들었으며, 그 중 우리는 유럽에서 오페라 부파의 발전과 확산에 가장 중요한 La serva padrona (하녀가 된 여주인)를 기억합니다. L' Olimpiade는 18 세기 전반의 오페라 세리아의 걸작 중 하나로 여겨지며,[2] Stabat Mater는 모든 시대의 신성한 음악의 가장 중요한 작품 중 하나입니다.

약력

피에르 레오네 게치(Pier Leone Ghezzi

)의 캐리커처 2점("현존하는 유일한 진짜 초상화")[6]

"1734년 5월 20일 로마에 온 페르골 음악 작곡가"

(대영 박물관)

"시뇨르 페르골레세, 나폴리 음악 작곡가, 참으로 영리하고 1736년 2월 7일 나폴리에서 사망했으며, 왼쪽 다리로 인해 절뚝거리며 걷게 되었습니다)." [9]

(바티칸 사도 도서관))

피에르 레오네 게치(Pier Leone Ghezzi)가 그린 두 개의 캐리커처 스케치(후자는 분명히 전자에서 파생된 것으로 보임)는 "우리에게 내려온 음악가의 유일한 두 가지 진정한 초상화"입니다. 얼굴의 뚜렷한 특징은 이후의 이상화와는 매우 거리가 멀다: 왼쪽 다리의 뚜렷한 기형[7]도 보이는데, 이는 이전에 소아마비가 있었을 가능성이 있는 징후이다 [...]".

현재 안코나 (Ancona) 지방제시 (Jesi)에서 태어난 그는 일반적으로 조상의 발원지 인 마르케 (Marche)의 페르 골라 (Pergola)의 주민들을 이탈리아어로 나타내는 악마 인 "페르 골레시 (Pergolesi)"라는 별명을 받았습니다. 그는 제시에서 지역 음악가인 프란체스코 산티(Francesco Santi) 밑에서 음악을 공부한 후 1725년 나폴리로 가서 가에타노 그레코(Gaetano Greco)와 프란체스코 페오(Francesco Feo) 밑에서 공부했다. 1731년 음악원을 떠난 그는 오라토리오를 두 부분으로 나누어 "장작더미 위의 불사조, 또는 성 요셉의 죽음"과 3막으로 구성된 드라마 성례전을 연주함으로써 명성을 얻었다 ("아키텐 공작 성 윌리엄의 회심과 죽음에서 신의 은총의 기적"). 그는 짧은 생애의 대부분을 스티글리아노의 왕자 페르디난도 콜론나(Ferdinando Colonna)와 마달로니 공작 도메니코 마르지오 카라파(Domenico Marzio Carafa)와 같은 귀족 후원자를 위해 일했습니다.

Pergolesi는 오페라 부파 (코믹 오페라)의 가장 중요한 초기 작곡가 중 한 명이었습니다. 그의 오페라 세리아(seria)인 Il prigionier superbo에는 2막으로 구성된 부파 인터메조(buffa intermezzo)인 La serva padrona(하인 여주인, 1733년 8월 28일)가 포함되어 있으며, 이는 그 자체로 매우 인기 있는 작품이 되었습니다. 1752년 파리에서 공연되었을 때, 장 밥티스트 륄리(Jean-Baptiste Lully)와 장 필립 라모(Jean-Philippe Rameau)와 같은 진지한 프랑스 오페라 지지자들과 새로운 이탈리아 코믹 오페라 지지자들 사이에 이른바 Querelle des Bouffons(희극 배우들의 다툼)가 일어났습니다. Pergolesi는이 싸움 동안 이탈리아 스타일의 모델로 떠올랐고, 2 년 동안 파리의 음악계를 분열시켰다.

페르골레시의 다른 오페라 작품 중에는 그의 첫 번째 오페라 세리아 La Salustia (1732), Lo frate 'nnamorato (사랑에 빠진 형제, 1732, 나폴리 언어로 된 텍스트), L' Olimpiade (1735 년 1 월) 및 Il Flaminio (1735, 나폴리 언어로 된 텍스트). 그의 모든 오페라는 로마에서 처음 공연 된 L' Olimpiade를 제외하고는 나폴리에서 초연되었습니다.

Pergolesi는 또한 F의 미사와 세 가지 Salve Regina 설정을 포함한 신성한 음악을 작곡했습니다. 구속주의 사제 에드먼드 본(Edmund Vaughan)의 사순절 찬송가 '자비와 긍휼의 하나님'은 페르골레시(Pergolesi)가 번안한 곡조로 가장 일반적으로 설정됩니다. 그러나 소프라노, 알토, 현악 오케스트라바소 콘티누오를 위한 그의 Stabat Mater (1736)는 그의 가장 잘 알려진 신성한 작품입니다. 그것은 Confraternita dei Cavalieri di San Luigi di Palazzo에 의해 의뢰되었으며, 성모 마리아를 기리기 위해 매년 성 금요일 명상을 선보였습니다. 페르골레시의 작품은 1724년 알레산드로 스카를라티(Alessandro Scarlatti)가 작곡한 작품을 대체했지만, 이미 '구식'으로 인식되어 대중의 취향이 급속히 변했다. 범위는 고전적이지만, 설정의 시작 부분은 Pergolesi가 이탈리아 바로크 양식의 durezze e ligature 스타일을 능숙하게 구사하고 있음을 보여주며, 더 빠르고 결합 된베이스 라인 위에 수많은 서스펜션이 특징입니다. 이 작품은 18세기에 가장 자주 인쇄된 음악 작품이 되었으며, 요한 제바스티안 바흐를 비롯한 여러 다른 작곡가들에 의해 편곡되었는데, 그는 그의 칸타타 Tilge, Höchster, meine Sünden (나의 죄를 뿌리 뽑으소서, 가장 높은 분), BWV 1083에서 비마리아 텍스트를 위해 이 곡을 재편곡하고 각색했다.

페르골레시는 바이올린 소나타바이올린 협주곡을 포함한 많은 세속적 기악 작품을 썼다. 한때 Pergolesi에 기인 한 상당한 수의 기악 및 신성한 작품이 그 이후로 잘못 귀속된 것으로 나타났습니다. 페르골레시의 19세기 전기 작가 프란체스코 플로리모(Francesco Florimo)가 전한 많은 다채로운 일화들은 나중에 거짓으로 밝혀졌다.

Pergolesi는 1736 년 3 월 16 일 또는 17 일 결으로 Pozzuoli에서 26 세의 나이로 사망했으며 하루 후 프란체스코 수도원에 묻혔습니다.

Pergolesi는 1932 년 이탈리아 영화 전기 영화 Pergolesi의 주제였습니다. 귀도 브리뇨네(Guido Brignone)가 감독을 맡았고 엘리오 슈타이너(Elio Steiner)가 작곡가 역할을 맡았다.

전설과 사후의 명성

인생에서 수많은 상에도 불구하고 Pergolesi의 명성은 거의 독점적으로 나폴리와 로마의 음악 환경에 국한되었습니다. 그럼에도 불구하고 그는 19세기에 작곡가를 낭만적인 빛으로 재해석한 시인과 예술가들에게 영향을 미쳤습니다.

역사가이자 여행가인 찰스 버니(Charles Burney)는 이렇게 썼다.

… 그의 죽음이 알려진 순간부터 모든 이탈리아는 그의 작품을 듣고 소유하려는 열망을 나타냈습니다.

실제로 그의 사후 그의 삶과 작품을 둘러싸고 유럽 전역에서 탄생한 신화는 음악사에서 예외적인 현상을 대표한다. 모차르트는 사후에 비슷한 현상을 겪게 될 것이다. 따라서 300 개 이상의 작품이 그에게 귀속되었으며, 그 중 약 30 개만이 현대 비평가들에 의해 진정한 Pergolesi의 작곡으로 인정되었으며, 이는 작곡가의 명성을 증언하는 현상입니다.

그러나 이미 18 세기 중반에 Pergolesi는 그가 살아 있을 때보다 훨씬 더 잘 알려져 있었습니다: 앞서 언급했듯이 그의 작곡의 수많은 판화가 유럽 전역에 퍼지기 시작했습니다. 페르골레시가 사망한 지 몇 년 후, 1752년 파리에서 이탈리아 희극 오페라단의 '라 세르바 파드로나(La Serva padrona)' 공연은 프랑스 음악의 수호자와 오페라 부파의 지지자들 사이에 유명한 쿠에렐 데 부퐁(Querelle des Bouffons)을 촉발시켰다. 특히 장 자크 루소(Jean-Jacques Rousseau)에게 그의 음악이 지닌 신선함과 우아함은 프랑스 서정 비극에 대한 이탈리아 오페라의 우월성을 눈부시게 보여주는 것이었다. 프랑스의 작곡가 앙드레 그레트리(André Grétry)는 이렇게 말했다.

페르골레시가 탄생했고, 진실이 밝혀졌습니다!

무엇보다도, 그의 삶과 작품에 대한 실질적인 정보의 부족은 모든 종류의 상상력이 풍부한 일화가 번성할 수 있는 비옥한 토양이었습니다. 그의 비극적인 최후가 자연적 원인이 아니라 그의 재능을 시기한 음악가들에 의한 독살 때문이라는 의심이 싹텄다. 아폴론의 아름다움과 수많은 비극적 사랑이 그에게 귀속되었습니다.

이 특별한 사후 명성 때문에, 그의 작품 목록은 예측할 수없는 운명을 가졌습니다 : 18 세기와 19 세기 동안 유럽에서는 나폴리 학교의 음악 스타일을 가진 모든 악보를 추측의 목적으로 그의 이름으로 출판하는 관행이 퍼졌습니다. 19 세기 말까지 그의 작품의 비공식 목록에 500 개가 넘는 작곡이 이루어졌습니다. 현대 연구는 Pergolesi의 작곡을 50 개 미만으로 줄였으며 이 중 28 개만이 친부가 확실한 것으로 간주되는 작품입니다.

Salve Regina in F minor와 같이 가장 잘 알려진 작품 중에서도 다양한 작품의 귀속력에 대해 여전히 심각한 의구심이 있습니다. 여러 음악 및 음반 판본은 다양한 작곡의 저자에 대한 이러한 불확실성을 영속화하며, 아리아 Se tu m'ami (확실히 19 세기 후반에 음악 학자 Alessandro Parisotti가 작곡했으며 Pergolesi라는 이름으로 바로크 아리아 모음집 중 하나에 포함됨)와 Tre giorni son che Nina (에 기인 됨)와 같은 다른 저자가 제작 한 작품을 그의 이름으로 출판합니다.빈첸초 레그렌치오 참피) 또는 그의 스승 프란체스코 듀란테가 작곡한 마니피캇 D장조.

Pergolesi의 작품 목록을 구별하는 극도의 불확실성의 상황은 이고르 스트라빈스키 (Igor Stravinsky)의 Pulcinella의 경우로 쉽게 설명 할 수 있습니다 : 1920 년 Jesi의 작곡가 스타일에 대한 찬사로 작곡 된 가장 최근의 음악 평론가들은이 작곡에 사용 된 21 곡 중 11 곡이 다른 작가 (주로 Domenico Gallo), 2 개는 모호한 속성이며 8 개 (대부분 그의 오페라에서 가져옴)만이 Pergolesi에 귀속 될 수 있습니다.

페르골레시의 스크린 작품

Pergolesi의 Salve Regina는 영화 Farinelli (1994)에서 하이라이트 된 공연으로, Farinelli는 유일한 듀엣에서 Stabat Mater Dolorosa를 연주합니다. Pergolesi의 Stabat Mater의 첫 부분과 마지막 부분은 영화 예수 몬트리올 (Jésus de Montréal) (1989)의 사운드 트랙에 사용되었습니다. 다섯 번째 부분 ( "Quis est homo")은 영화 Smilla의 눈의 감각 (1997)의 사운드 트랙에 사용되었습니다. 마지막 부분은 안드레이 타르코프스키 감독의 영화 '아마데우스'(1984)와 영화 '거울'(1975)에서도 사용되었다. 호주 감독 폴 콕스(Paul Cox)의 영화 캑터스(Cactus, 1986)도 페르골레시(Pergolesi)의 스타바트 마터(Stabat Mater)가 사운드트랙에 등장합니다. 글로리아 밴더빌트앤더슨 쿠퍼에 대한 2016년 다큐멘터리인 Nothing Left Unsaid는 페르골레시의 스타밧 마테르의 마지막 악장("Quando Corpus / Amen")을 사용했다.

작품

Pergolesi의 작품의 표준 카탈로그는 1977 년 Marvin Paymer에 의해 제작되었으며, 예를 들어 잘 알려진 Stabat Mater는 P.77이되도록 각 항목에 고유 한 P 번호를 부여했습니다.

종교 음악

  • 안티포나 "In caelestibus regnis" (1731)
  • 소프라노, 알토, 합창단, 현악기, 콘티누오를 위한 C조 Confitebor tibi Domine (시편 111편) (1732)
  • 딕싯 도미누스(시편 110편) - 소프라노, 베이스, 2명의 합창단, 2명의 오케스트라 (1732)
  • 소프라노, 메조, 합창단, 오케스트라를 위한 찬미받으소서 (Laudate pueri Dominum, 시편 113편) (1734)
  • D의 질량 (1732)
  • 소프라노, 알토, 2 합창단, 2 오케스트라 및 콘티누오를 위한 F "San Emidio"(Missa romana) 미사 (1732)
  • Oratorio La fenice sul rogo, o vero La morte di San Giuseppe [it] (1731, 나폴리 지롤라미니 키에사 데이 아트리움)
  • Dramma sacro Li prodigi della divina grazia nella conversione e morte di san Guglielmo duca d'Aquitania (1731, 나폴리 Sant'Agnello Maggiore 수도원)
  • Salve regina in a for Soprano, Strings and Continuo (1731년)
  • Salve regina in c for Soprano, Strings and Continuo (1735년)
  • Alto, Strings and Continuo를 위한 Salve regina in f (1736, Salve regina in c에서 각색)
  • Stabat Mater in f (wr. 1735, pr. 1736, 나폴리)

오페라

오케스트라 음악

  • 신포니아 B플랫 장조
  • 신포니아 D 장조
  • 신포니아 F 장조
  • 신포니아 G 장조, P.35
  • 신포니아 G 단조, P.24c
  • 플룻 협주곡 G 장조, p.33 (매우 의심스러운)
  • 플루트와 2대의 바이올린을 위한 협주곡 D장조
  • 플루트와 2대의 바이올린을 위한 협주곡 G 장조
  • 2개의 하프시코드와 오케스트라를 위한 협주곡
  • 바이올린 협주곡 B flat 장조

스퓨리어스

  • 6 4 바이올린, 비올라 및 콘티누오를위한 콘체르티 아르모니, 오랫동안 Pergolesi에 기인하지만 실제로는 Wassenaer에 의해

키보드 작동

  • 하프시코드 소나타 A 장조, P.1
  • 하프시코드 소나타 D장조
  • 오르간 소나타 F 장조
  • 오르간 소나타 G 장조

챔버 작품

  • 트리오 소나타 G 장조, P.12
  • 트리오 소나타 G단조
  • 지정되지 않은 Andantino, 바이올린과 피아노
  • 바이올린 소나타 G 장조
  • 소나타 1번 G 장조, 2대의 바이올린을 위한
  • 신포니아 F 장조, 첼로와 콘티누오를 위한

Pergolesi: Stabat Mater

Stabat Mater (Pergolesi) 스타밧 마테르

Stabat Mater (P.77)[1]는 1736년 Giovanni Battista Pergolesi가 작곡한 Stabat Mater 시퀀스의 음악 설정입니다. [2] 페르골레시의 생애 마지막 몇 주 동안 작곡된 이 곡소프라노알토 솔리스트, 바이올린 I과 II, 비올라바소 콘티누오를 위해 작곡되었다.

이 작품의 자필 원고는 몬테 카시노의 베네딕토 회 수도원에 보존되어 있습니다.

배경

Pergolesi가 작곡했다고 말한 많은 작품이 잘못 귀속되었습니다. Stabat Mater는 그의 필체로 된 원고가 보존되어 있기 때문에 Pergolesi의 작품입니다. 이 작품은 나폴리 연합Cavalieri della Vergine dei Dolori di San Luigi al Palazzo를 위해 작곡되었으며.] 알레산드로 스카를라티(Alessandro Scarlatti)에게 Stabat Mater를 의뢰하기도 했다. 페르골레시는 포추올리프란체스코 수도원에서 결핵으로 마지막 병을 앓는 동안 살베 레지나 (Salve Regina) 설정과 함께 이 곡을 작곡했으며,죽기 직전에 완성했다.

접수

Stabat Mater는 Pergolesi의 가장 유명한 신성한 작품 중 하나이며 작곡가의 사망 후 큰 인기를 얻었습니다.장 자크 루소(Jean-Jacques Rousseau)는 오프닝 악장을 "모든 작곡가의 펜에서 나온 가장 완벽하고 감동적인 듀엣"이라고 칭찬하며 작품에 대한 감사를 표했습니다. 오케스트라 반주를 확장한 조반니 파이지엘로(Giovanni Paisiello)와 듀엣곡을 대체하기 위해 합창단을 추가한 요제프 아이블러(Joseph Eybler)를 포함하여 많은 작곡가들이 이 작품을 각색했다. 바흐Tilge, Höchster, meine Sünden은 Pergolesi의 작곡을 기반으로 한 패러디 칸타타입니다.

그 사업에 비방하는 사람들이 없었던 것은 아니었다. 파드레 마티니 (Padre Martini)는 1774 년에 가벼운 오페라 스타일을 비판하고 페르골 레시 (Pergolesi)의 코믹 오페라 라 세르바 파드로나 (La serva padrona)와 너무 유사하여 텍스트의 파토스를 적절하게 전달하지 못한다고 생각했습니다.

구조

이 작품은 12개의 악장으로 나뉘며, 각 악장은 텍스트의 시작 부분에 따라 명명되었습니다. 음악의 대부분은 Pergolesi의 초기 설정인 Dies irae 시퀀스를 기반으로 합니다.

  1. "Stabat Mater Dolorosa", 무덤, F 단조, 공통 시간; 듀엣
  2. "Cujus animam gementem", Andante amoroso, C minor, 3/8; 소프라노 아리아
  3. "O quam tristis et afflicta", Larghetto, G minor, common time; 듀엣
  4. "Quae moerebat et dolebat", Allegro, E-flat major, 2/4; 알토 아리아
  5. "Quis est homo", Largo, C minor, common time; 듀엣
  6. —"Pro peccatis suae gentis", 알레그로, C 단조, 6/8
  7. "Vidit suum dulcem natum", Tempo giusto, F minor, common time; 소프라노 아리아
  8. "Eja mater fons amoris", 안단티노, C 단조, 3/8; 알토 아리아
  9. "Fac ut ardeat cor meum", Allegro, G minor, cut common time; 듀엣
  10. "Sancta mater, istud agas", Tempo giusto, E-flat major, common time; 듀엣
  11. "Fac ut portem Christi mortem", Largo, G minor, common time; 알토 아리아
  12. "Inflammatus et accensus", Allegro ma non troppo, B-flat major, common time; 듀엣
  13. "Quando corpus morietur", Largo assai, F minor, common time; 듀엣
  14. —"아멘..." 프레스토 아사이, F 단조, 컷 공통 시간

녹음

Pergolesi: Stabat Mater, P. 77 - I. Stabat Mater dolorosa

Margaret Marshall · Lucia Valentini Terrani · London Symphony Orchestra · Claudio Abbado · Leslie Pearson · Giovanni Battista Pergolesi

https://youtu.be/2MR63GfUnMw?si=-Ai2kFvr9t6D8Al8

 

Pergolesi: Stabat Mater, P. 77 - II. Cujus animam

https://youtu.be/oHw4AEbUUOg?si=GhTpdZbZJMY99Vct

 

Pergolesi: Stabat Mater, P. 77 - III. O quam tristis

https://youtu.be/Gu19jaOr72Q?si=NhhIikIqDx2-ksAJ

 

Pergolesi: Stabat Mater, P. 77 - IV. Quae moerabat

https://youtu.be/BnspzzOhhI8?si=wZ0KHvOQwNNjThsu

 

Pergolesi: Stabat Mater, P. 77 - V. Quis est homo

https://youtu.be/iC44pPK1Eq0?si=teQAodkCzHEjuVZB

 

Pergolesi: Stabat Mater, P. 77 - VI. Vidit suum

https://youtu.be/wMHLhOJmzss?si=jihlfdEY2JhhKePj

 

Pergolesi: Stabat Mater, P. 77 - VII. Eia Mater

https://youtu.be/yvtmCLzybN8?si=rWKoSkkLq48KoUaL

 

Pergolesi: Stabat Mater, P. 77 - VIII. Fac ut ardeat

https://youtu.be/lk4Cw8EcRos?si=4Te18utPM4D8RGPK

 

Pergolesi: Stabat Mater, P. 77 - IX. Sancta Mater

https://youtu.be/nJXT2ODoTuc?si=wSezsvM2CfS1C1Oe

 

Pergolesi: Stabat Mater, P. 77 - X. Fac ut portem

https://youtu.be/tqtwYIw6L3M?si=hg0t8DQqmpzVwevQ

 

Pergolesi: Stabat Mater, P. 77 - XI. Inflammatus

https://youtu.be/cnZuDRz18U0?si=fa777Oq2FjwD7qut

 

Pergolesi: Stabat Mater, P. 77 - XII. Quando corpus - Amen

https://youtu.be/89bkaCFpme0?si=jD4_CxpjQ8IrAH4D

 

조반니 바티스타 페르골레시

조반니 바티스타 페르골레시(이탈리아어: Giovanni Battista Pergolesi, 1710년 1월 4일 ~ 1736년 3월 16일)은 이탈리아작곡가이자 바이올린 연주자, 오르간 연주자였다. 그는 장중한 바로크 음악양식으로부터 명쾌한 고전파양식으로 전환하는 시기에 활약하고 26세의 나이로 단명한 천재적 작곡가로 오페라 부파 초기의 중요한 작곡가 중 한 사람으로 평가된다.

생애

중부 이탈리아 출신으로 소년 시대에 현저한 재능을 보였기 때문에 영주의 경제적 원조를 얻어 나폴리에서 본격적으로 음악을 배웠다. 그는 바이올린에 뛰어났으며 특히 교사들이 감탄해 마지않는 즉흥 연주 솜씨를 지니고 있었다. 1731년 21세로 음악원을 졸업하였다. 오페라 및 종교음악의 작곡가로서 데뷔했으나 그 뒤 불과 5년간 작곡가로 활약한 데 지나지 않았다. 한동안 나폴리 귀족의 악장으로 일했으나 그 동안 나폴리의 오페라 극장에도 진출하여 1733년에 발표한 막간극(幕間劇) <마님이 된 하녀>의 성공으로 페르골레시의 이름은 곧 전 유럽에 알려지게 되었다. 그가 죽은 후 파리에서 상연된 <마님이 된 하녀>가 루소를 중심으로 이른바 '부퐁 논쟁'을 야기시킨 일은 유명하다. 1734년 2월, 24세의 젊은 나이로 나폴리시의 예배당 악장 대리에 취임했다. 그러나 1735년경부터 지병(持病)인 폐병이 악화되어 다음해 2월 의사의 권유로 전지요양을 떠났으나 3월 16일 26세라는 젊은 나이에 세상을 떠났다. 그의 작풍은 장대한 구성력이 부족다는 평이 있지만 멜로디의 매끄러움, 신선한 아름다움과 풍부한 화성의 뉘앙스, 그리고 섬세함으로 걸출하다. 특히 성악의 텍스처(書法)는 광채를 느낄 수 있다.

  • 마님이 된 하녀

그의 일생일대의 걸작일 뿐만 아니라 18세기 후반에 볼 수 있는 오페라 부파의 전성 계기를 만든 역사적 작품이다. 등장 인물은 불과 세 사람이고 게다가 한 사람은 벙어리여서 전혀 노래를 하지 못한다. 오케스트라도 현악기만으로 된 소규모이다. 전부가 2막으로 되었다. 나폴리의 부호 우베르트는 하녀인 세르피나가 너무나 횡포를 부려, 결혼하여 세르피나를 내보내려고 결혼상대를 구해 오라고 세르피나에게 명령한다. 세르피나는 한 계략을 생각하여, 벙어리 하인 베스포네의 힘을 빌려 멋지게 우베르트의 부인으로 들어앉는다는 줄거리이다.

작품

실내악

  • 《플루트 협주곡》 G장조
  • 《플루트와 2대의 바이올린을 위한 협주곡》 D장조
  • 《플루트와 2대의 바이올린을 위한 협주곡》 G장조
  • 《바이올린 협주곡》 B♭장조

Pergolesi: Stabat Mater

Stabat Mater (Pergolesi) 스타밧 마테르

Stabat Mater (P.77)[1]는 1736년 Giovanni Battista Pergolesi가 작곡한 Stabat Mater 시퀀스의 음악 설정입니다. [2] 페르골레시의 생애 마지막 몇 주 동안 작곡된 이 곡소프라노알토 솔리스트, 바이올린 I과 II, 비올라바소 콘티누오를 위해 작곡되었다.

이 작품의 자필 원고는 몬테 카시노의 베네딕토 회 수도원에 보존되어 있습니다.

배경

Pergolesi가 작곡했다고 말한 많은 작품이 잘못 귀속되었습니다. Stabat Mater는 그의 필체로 된 원고가 보존되어 있기 때문에 Pergolesi의 작품입니다. 이 작품은 나폴리 연합Cavalieri della Vergine dei Dolori di San Luigi al Palazzo를 위해 작곡되었으며.] 알레산드로 스카를라티(Alessandro Scarlatti)에게 Stabat Mater를 의뢰하기도 했다. 페르골레시는 포추올리프란체스코 수도원에서 결핵으로 마지막 병을 앓는 동안 살베 레지나 (Salve Regina) 설정과 함께 이 곡을 작곡했으며,죽기 직전에 완성했다.

접수

Stabat Mater는 Pergolesi의 가장 유명한 신성한 작품 중 하나이며 작곡가의 사망 후 큰 인기를 얻었습니다.장 자크 루소(Jean-Jacques Rousseau)는 오프닝 악장을 "모든 작곡가의 펜에서 나온 가장 완벽하고 감동적인 듀엣"이라고 칭찬하며 작품에 대한 감사를 표했습니다. 오케스트라 반주를 확장한 조반니 파이지엘로(Giovanni Paisiello)와 듀엣곡을 대체하기 위해 합창단을 추가한 요제프 아이블러(Joseph Eybler)를 포함하여 많은 작곡가들이 이 작품을 각색했다. 바흐Tilge, Höchster, meine Sünden은 Pergolesi의 작곡을 기반으로 한 패러디 칸타타입니다.

그 사업에 비방하는 사람들이 없었던 것은 아니었다. 파드레 마티니 (Padre Martini)는 1774 년에 가벼운 오페라 스타일을 비판하고 페르골 레시 (Pergolesi)의 코믹 오페라 라 세르바 파드로나 (La serva padrona)와 너무 유사하여 텍스트의 파토스를 적절하게 전달하지 못한다고 생각했습니다.

구조

이 작품은 12개의 악장으로 나뉘며, 각 악장은 텍스트의 시작 부분에 따라 명명되었습니다. 음악의 대부분은 Pergolesi의 초기 설정인 Dies irae 시퀀스를 기반으로 합니다.

  1. "Stabat Mater Dolorosa", 무덤, F 단조, 공통 시간; 듀엣
  2. "Cujus animam gementem", Andante amoroso, C minor, 3/8; 소프라노 아리아
  3. "O quam tristis et afflicta", Larghetto, G minor, common time; 듀엣
  4. "Quae moerebat et dolebat", Allegro, E-flat major, 2/4; 알토 아리아
  5. "Quis est homo", Largo, C minor, common time; 듀엣
  6. —"Pro peccatis suae gentis", 알레그로, C 단조, 6/8
  7. "Vidit suum dulcem natum", Tempo giusto, F minor, common time; 소프라노 아리아
  8. "Eja mater fons amoris", 안단티노, C 단조, 3/8; 알토 아리아
  9. "Fac ut ardeat cor meum", Allegro, G minor, cut common time; 듀엣
  10. "Sancta mater, istud agas", Tempo giusto, E-flat major, common time; 듀엣
  11. "Fac ut portem Christi mortem", Largo, G minor, common time; 알토 아리아
  12. "Inflammatus et accensus", Allegro ma non troppo, B-flat major, common time; 듀엣
  13. "Quando corpus morietur", Largo assai, F minor, common time; 듀엣
  14. —"아멘..." 프레스토 아사이, F 단조, 컷 공통 시간

녹음

Pergolesi: Stabat Mater, P. 77 - I. Stabat Mater dolorosa

Margaret Marshall · Lucia Valentini Terrani · London Symphony Orchestra · Claudio Abbado · Leslie Pearson · Giovanni Battista Pergolesi

https://youtu.be/2MR63GfUnMw?si=-Ai2kFvr9t6D8Al8

 

Pergolesi: Stabat Mater, P. 77 - II. Cujus animam

https://youtu.be/oHw4AEbUUOg?si=GhTpdZbZJMY99Vct

 

Pergolesi: Stabat Mater, P. 77 - III. O quam tristis

https://youtu.be/Gu19jaOr72Q?si=NhhIikIqDx2-ksAJ

 

Pergolesi: Stabat Mater, P. 77 - IV. Quae moerabat

https://youtu.be/BnspzzOhhI8?si=wZ0KHvOQwNNjThsu

 

Pergolesi: Stabat Mater, P. 77 - V. Quis est homo

https://youtu.be/iC44pPK1Eq0?si=teQAodkCzHEjuVZB

 

Pergolesi: Stabat Mater, P. 77 - VI. Vidit suum

https://youtu.be/wMHLhOJmzss?si=jihlfdEY2JhhKePj

 

Pergolesi: Stabat Mater, P. 77 - VII. Eia Mater

https://youtu.be/yvtmCLzybN8?si=rWKoSkkLq48KoUaL

 

Pergolesi: Stabat Mater, P. 77 - VIII. Fac ut ardeat

https://youtu.be/lk4Cw8EcRos?si=4Te18utPM4D8RGPK

 

Pergolesi: Stabat Mater, P. 77 - IX. Sancta Mater

https://youtu.be/nJXT2ODoTuc?si=wSezsvM2CfS1C1Oe

 

Pergolesi: Stabat Mater, P. 77 - X. Fac ut portem

https://youtu.be/tqtwYIw6L3M?si=hg0t8DQqmpzVwevQ

 

Pergolesi: Stabat Mater, P. 77 - XI. Inflammatus

https://youtu.be/cnZuDRz18U0?si=fa777Oq2FjwD7qut

 

Pergolesi: Stabat Mater, P. 77 - XII. Quando corpus - Amen

https://youtu.be/89bkaCFpme0?si=jD4_CxpjQ8IrAH4D

 

조반니 바티스타 페르골레시

조반니 바티스타 페르골레시(이탈리아어: Giovanni Battista Pergolesi, 1710년 1월 4일 ~ 1736년 3월 16일)은 이탈리아작곡가이자 바이올린 연주자, 오르간 연주자였다. 그는 장중한 바로크 음악양식으로부터 명쾌한 고전파양식으로 전환하는 시기에 활약하고 26세의 나이로 단명한 천재적 작곡가로 오페라 부파 초기의 중요한 작곡가 중 한 사람으로 평가된다.

생애

중부 이탈리아 출신으로 소년 시대에 현저한 재능을 보였기 때문에 영주의 경제적 원조를 얻어 나폴리에서 본격적으로 음악을 배웠다. 그는 바이올린에 뛰어났으며 특히 교사들이 감탄해 마지않는 즉흥 연주 솜씨를 지니고 있었다. 1731년 21세로 음악원을 졸업하였다. 오페라 및 종교음악의 작곡가로서 데뷔했으나 그 뒤 불과 5년간 작곡가로 활약한 데 지나지 않았다. 한동안 나폴리 귀족의 악장으로 일했으나 그 동안 나폴리의 오페라 극장에도 진출하여 1733년에 발표한 막간극(幕間劇) <마님이 된 하녀>의 성공으로 페르골레시의 이름은 곧 전 유럽에 알려지게 되었다. 그가 죽은 후 파리에서 상연된 <마님이 된 하녀>가 루소를 중심으로 이른바 '부퐁 논쟁'을 야기시킨 일은 유명하다. 1734년 2월, 24세의 젊은 나이로 나폴리시의 예배당 악장 대리에 취임했다. 그러나 1735년경부터 지병(持病)인 폐병이 악화되어 다음해 2월 의사의 권유로 전지요양을 떠났으나 3월 16일 26세라는 젊은 나이에 세상을 떠났다. 그의 작풍은 장대한 구성력이 부족다는 평이 있지만 멜로디의 매끄러움, 신선한 아름다움과 풍부한 화성의 뉘앙스, 그리고 섬세함으로 걸출하다. 특히 성악의 텍스처(書法)는 광채를 느낄 수 있다.

  • 마님이 된 하녀

그의 일생일대의 걸작일 뿐만 아니라 18세기 후반에 볼 수 있는 오페라 부파의 전성 계기를 만든 역사적 작품이다. 등장 인물은 불과 세 사람이고 게다가 한 사람은 벙어리여서 전혀 노래를 하지 못한다. 오케스트라도 현악기만으로 된 소규모이다. 전부가 2막으로 되었다. 나폴리의 부호 우베르트는 하녀인 세르피나가 너무나 횡포를 부려, 결혼하여 세르피나를 내보내려고 결혼상대를 구해 오라고 세르피나에게 명령한다. 세르피나는 한 계략을 생각하여, 벙어리 하인 베스포네의 힘을 빌려 멋지게 우베르트의 부인으로 들어앉는다는 줄거리이다.

작품

실내악

  • 《플루트 협주곡》 G장조
  • 《플루트와 2대의 바이올린을 위한 협주곡》 D장조
  • 《플루트와 2대의 바이올린을 위한 협주곡》 G장조
  • 《바이올린 협주곡》 B♭장조

Pergolesi: Stabat Mater

Stabat Mater (Pergolesi) 스타밧 마테르

Stabat Mater (P.77)[1]는 1736년 Giovanni Battista Pergolesi가 작곡한 Stabat Mater 시퀀스의 음악 설정입니다. [2] 페르골레시의 생애 마지막 몇 주 동안 작곡된 이 곡소프라노알토 솔리스트, 바이올린 I과 II, 비올라바소 콘티누오를 위해 작곡되었다.

이 작품의 자필 원고는 몬테 카시노의 베네딕토 회 수도원에 보존되어 있습니다.

배경

Pergolesi가 작곡했다고 말한 많은 작품이 잘못 귀속되었습니다. Stabat Mater는 그의 필체로 된 원고가 보존되어 있기 때문에 Pergolesi의 작품입니다. 이 작품은 나폴리 연합Cavalieri della Vergine dei Dolori di San Luigi al Palazzo를 위해 작곡되었으며.] 알레산드로 스카를라티(Alessandro Scarlatti)에게 Stabat Mater를 의뢰하기도 했다. 페르골레시는 포추올리프란체스코 수도원에서 결핵으로 마지막 병을 앓는 동안 살베 레지나 (Salve Regina) 설정과 함께 이 곡을 작곡했으며,죽기 직전에 완성했다.

접수

Stabat Mater는 Pergolesi의 가장 유명한 신성한 작품 중 하나이며 작곡가의 사망 후 큰 인기를 얻었습니다.장 자크 루소(Jean-Jacques Rousseau)는 오프닝 악장을 "모든 작곡가의 펜에서 나온 가장 완벽하고 감동적인 듀엣"이라고 칭찬하며 작품에 대한 감사를 표했습니다. 오케스트라 반주를 확장한 조반니 파이지엘로(Giovanni Paisiello)와 듀엣곡을 대체하기 위해 합창단을 추가한 요제프 아이블러(Joseph Eybler)를 포함하여 많은 작곡가들이 이 작품을 각색했다. 바흐Tilge, Höchster, meine Sünden은 Pergolesi의 작곡을 기반으로 한 패러디 칸타타입니다.

그 사업에 비방하는 사람들이 없었던 것은 아니었다. 파드레 마티니 (Padre Martini)는 1774 년에 가벼운 오페라 스타일을 비판하고 페르골 레시 (Pergolesi)의 코믹 오페라 라 세르바 파드로나 (La serva padrona)와 너무 유사하여 텍스트의 파토스를 적절하게 전달하지 못한다고 생각했습니다.

구조

이 작품은 12개의 악장으로 나뉘며, 각 악장은 텍스트의 시작 부분에 따라 명명되었습니다. 음악의 대부분은 Pergolesi의 초기 설정인 Dies irae 시퀀스를 기반으로 합니다.

  1. "Stabat Mater Dolorosa", 무덤, F 단조, 공통 시간; 듀엣
  2. "Cujus animam gementem", Andante amoroso, C minor, 3/8; 소프라노 아리아
  3. "O quam tristis et afflicta", Larghetto, G minor, common time; 듀엣
  4. "Quae moerebat et dolebat", Allegro, E-flat major, 2/4; 알토 아리아
  5. "Quis est homo", Largo, C minor, common time; 듀엣
  6. —"Pro peccatis suae gentis", 알레그로, C 단조, 6/8
  7. "Vidit suum dulcem natum", Tempo giusto, F minor, common time; 소프라노 아리아
  8. "Eja mater fons amoris", 안단티노, C 단조, 3/8; 알토 아리아
  9. "Fac ut ardeat cor meum", Allegro, G minor, cut common time; 듀엣
  10. "Sancta mater, istud agas", Tempo giusto, E-flat major, common time; 듀엣
  11. "Fac ut portem Christi mortem", Largo, G minor, common time; 알토 아리아
  12. "Inflammatus et accensus", Allegro ma non troppo, B-flat major, common time; 듀엣
  13. "Quando corpus morietur", Largo assai, F minor, common time; 듀엣
  14. —"아멘..." 프레스토 아사이, F 단조, 컷 공통 시간

녹음

Pergolesi: Stabat Mater, P. 77 - I. Stabat Mater dolorosa

Margaret Marshall · Lucia Valentini Terrani · London Symphony Orchestra · Claudio Abbado · Leslie Pearson · Giovanni Battista Pergolesi

https://youtu.be/2MR63GfUnMw?si=-Ai2kFvr9t6D8Al8

 

Pergolesi: Stabat Mater, P. 77 - II. Cujus animam

https://youtu.be/oHw4AEbUUOg?si=GhTpdZbZJMY99Vct

 

Pergolesi: Stabat Mater, P. 77 - III. O quam tristis

https://youtu.be/Gu19jaOr72Q?si=NhhIikIqDx2-ksAJ

 

Pergolesi: Stabat Mater, P. 77 - IV. Quae moerabat

https://youtu.be/BnspzzOhhI8?si=wZ0KHvOQwNNjThsu

 

Pergolesi: Stabat Mater, P. 77 - V. Quis est homo

https://youtu.be/iC44pPK1Eq0?si=teQAodkCzHEjuVZB

 

Pergolesi: Stabat Mater, P. 77 - VI. Vidit suum

https://youtu.be/wMHLhOJmzss?si=jihlfdEY2JhhKePj

 

Pergolesi: Stabat Mater, P. 77 - VII. Eia Mater

https://youtu.be/yvtmCLzybN8?si=rWKoSkkLq48KoUaL

 

Pergolesi: Stabat Mater, P. 77 - VIII. Fac ut ardeat

https://youtu.be/lk4Cw8EcRos?si=4Te18utPM4D8RGPK

 

Pergolesi: Stabat Mater, P. 77 - IX. Sancta Mater

https://youtu.be/nJXT2ODoTuc?si=wSezsvM2CfS1C1Oe

 

Pergolesi: Stabat Mater, P. 77 - X. Fac ut portem

https://youtu.be/tqtwYIw6L3M?si=hg0t8DQqmpzVwevQ

 

Pergolesi: Stabat Mater, P. 77 - XI. Inflammatus

https://youtu.be/cnZuDRz18U0?si=fa777Oq2FjwD7qut

 

Pergolesi: Stabat Mater, P. 77 - XII. Quando corpus - Amen

https://youtu.be/89bkaCFpme0?si=jD4_CxpjQ8IrAH4D

 

조반니 바티스타 페르골레시

조반니 바티스타 페르골레시(이탈리아어: Giovanni Battista Pergolesi, 1710년 1월 4일 ~ 1736년 3월 16일)은 이탈리아작곡가이자 바이올린 연주자, 오르간 연주자였다. 그는 장중한 바로크 음악양식으로부터 명쾌한 고전파양식으로 전환하는 시기에 활약하고 26세의 나이로 단명한 천재적 작곡가로 오페라 부파 초기의 중요한 작곡가 중 한 사람으로 평가된다.

생애

중부 이탈리아 출신으로 소년 시대에 현저한 재능을 보였기 때문에 영주의 경제적 원조를 얻어 나폴리에서 본격적으로 음악을 배웠다. 그는 바이올린에 뛰어났으며 특히 교사들이 감탄해 마지않는 즉흥 연주 솜씨를 지니고 있었다. 1731년 21세로 음악원을 졸업하였다. 오페라 및 종교음악의 작곡가로서 데뷔했으나 그 뒤 불과 5년간 작곡가로 활약한 데 지나지 않았다. 한동안 나폴리 귀족의 악장으로 일했으나 그 동안 나폴리의 오페라 극장에도 진출하여 1733년에 발표한 막간극(幕間劇) <마님이 된 하녀>의 성공으로 페르골레시의 이름은 곧 전 유럽에 알려지게 되었다. 그가 죽은 후 파리에서 상연된 <마님이 된 하녀>가 루소를 중심으로 이른바 '부퐁 논쟁'을 야기시킨 일은 유명하다. 1734년 2월, 24세의 젊은 나이로 나폴리시의 예배당 악장 대리에 취임했다. 그러나 1735년경부터 지병(持病)인 폐병이 악화되어 다음해 2월 의사의 권유로 전지요양을 떠났으나 3월 16일 26세라는 젊은 나이에 세상을 떠났다. 그의 작풍은 장대한 구성력이 부족다는 평이 있지만 멜로디의 매끄러움, 신선한 아름다움과 풍부한 화성의 뉘앙스, 그리고 섬세함으로 걸출하다. 특히 성악의 텍스처(書法)는 광채를 느낄 수 있다.

  • 마님이 된 하녀

그의 일생일대의 걸작일 뿐만 아니라 18세기 후반에 볼 수 있는 오페라 부파의 전성 계기를 만든 역사적 작품이다. 등장 인물은 불과 세 사람이고 게다가 한 사람은 벙어리여서 전혀 노래를 하지 못한다. 오케스트라도 현악기만으로 된 소규모이다. 전부가 2막으로 되었다. 나폴리의 부호 우베르트는 하녀인 세르피나가 너무나 횡포를 부려, 결혼하여 세르피나를 내보내려고 결혼상대를 구해 오라고 세르피나에게 명령한다. 세르피나는 한 계략을 생각하여, 벙어리 하인 베스포네의 힘을 빌려 멋지게 우베르트의 부인으로 들어앉는다는 줄거리이다.

작품

실내악

  • 《플루트 협주곡》 G장조
  • 《플루트와 2대의 바이올린을 위한 협주곡》 D장조
  • 《플루트와 2대의 바이올린을 위한 협주곡》 G장조
  • 《바이올린 협주곡》 B♭장조

Pergolesi: Stabat Mater

Stabat Mater (Pergolesi) 스타밧 마테르

Stabat Mater (P.77)[1]는 1736년 Giovanni Battista Pergolesi가 작곡한 Stabat Mater 시퀀스의 음악 설정입니다. [2] 페르골레시의 생애 마지막 몇 주 동안 작곡된 이 곡소프라노알토 솔리스트, 바이올린 I과 II, 비올라바소 콘티누오를 위해 작곡되었다.

이 작품의 자필 원고는 몬테 카시노의 베네딕토 회 수도원에 보존되어 있습니다.

배경

Pergolesi가 작곡했다고 말한 많은 작품이 잘못 귀속되었습니다. Stabat Mater는 그의 필체로 된 원고가 보존되어 있기 때문에 Pergolesi의 작품입니다. 이 작품은 나폴리 연합Cavalieri della Vergine dei Dolori di San Luigi al Palazzo를 위해 작곡되었으며.] 알레산드로 스카를라티(Alessandro Scarlatti)에게 Stabat Mater를 의뢰하기도 했다. 페르골레시는 포추올리프란체스코 수도원에서 결핵으로 마지막 병을 앓는 동안 살베 레지나 (Salve Regina) 설정과 함께 이 곡을 작곡했으며,죽기 직전에 완성했다.

접수

Stabat Mater는 Pergolesi의 가장 유명한 신성한 작품 중 하나이며 작곡가의 사망 후 큰 인기를 얻었습니다.장 자크 루소(Jean-Jacques Rousseau)는 오프닝 악장을 "모든 작곡가의 펜에서 나온 가장 완벽하고 감동적인 듀엣"이라고 칭찬하며 작품에 대한 감사를 표했습니다. 오케스트라 반주를 확장한 조반니 파이지엘로(Giovanni Paisiello)와 듀엣곡을 대체하기 위해 합창단을 추가한 요제프 아이블러(Joseph Eybler)를 포함하여 많은 작곡가들이 이 작품을 각색했다. 바흐Tilge, Höchster, meine Sünden은 Pergolesi의 작곡을 기반으로 한 패러디 칸타타입니다.

그 사업에 비방하는 사람들이 없었던 것은 아니었다. 파드레 마티니 (Padre Martini)는 1774 년에 가벼운 오페라 스타일을 비판하고 페르골 레시 (Pergolesi)의 코믹 오페라 라 세르바 파드로나 (La serva padrona)와 너무 유사하여 텍스트의 파토스를 적절하게 전달하지 못한다고 생각했습니다.

구조

이 작품은 12개의 악장으로 나뉘며, 각 악장은 텍스트의 시작 부분에 따라 명명되었습니다. 음악의 대부분은 Pergolesi의 초기 설정인 Dies irae 시퀀스를 기반으로 합니다.

  1. "Stabat Mater Dolorosa", 무덤, F 단조, 공통 시간; 듀엣
  2. "Cujus animam gementem", Andante amoroso, C minor, 3/8; 소프라노 아리아
  3. "O quam tristis et afflicta", Larghetto, G minor, common time; 듀엣
  4. "Quae moerebat et dolebat", Allegro, E-flat major, 2/4; 알토 아리아
  5. "Quis est homo", Largo, C minor, common time; 듀엣
  6. —"Pro peccatis suae gentis", 알레그로, C 단조, 6/8
  7. "Vidit suum dulcem natum", Tempo giusto, F minor, common time; 소프라노 아리아
  8. "Eja mater fons amoris", 안단티노, C 단조, 3/8; 알토 아리아
  9. "Fac ut ardeat cor meum", Allegro, G minor, cut common time; 듀엣
  10. "Sancta mater, istud agas", Tempo giusto, E-flat major, common time; 듀엣
  11. "Fac ut portem Christi mortem", Largo, G minor, common time; 알토 아리아
  12. "Inflammatus et accensus", Allegro ma non troppo, B-flat major, common time; 듀엣
  13. "Quando corpus morietur", Largo assai, F minor, common time; 듀엣
  14. —"아멘..." 프레스토 아사이, F 단조, 컷 공통 시간

녹음

Pergolesi: Stabat Mater, P. 77 - I. Stabat Mater dolorosa

Margaret Marshall · Lucia Valentini Terrani · London Symphony Orchestra · Claudio Abbado · Leslie Pearson · Giovanni Battista Pergolesi

https://youtu.be/2MR63GfUnMw?si=-Ai2kFvr9t6D8Al8

 

Pergolesi: Stabat Mater, P. 77 - II. Cujus animam

https://youtu.be/oHw4AEbUUOg?si=GhTpdZbZJMY99Vct

 

Pergolesi: Stabat Mater, P. 77 - III. O quam tristis

https://youtu.be/Gu19jaOr72Q?si=NhhIikIqDx2-ksAJ

 

Pergolesi: Stabat Mater, P. 77 - IV. Quae moerabat

https://youtu.be/BnspzzOhhI8?si=wZ0KHvOQwNNjThsu

 

Pergolesi: Stabat Mater, P. 77 - V. Quis est homo

https://youtu.be/iC44pPK1Eq0?si=teQAodkCzHEjuVZB

 

Pergolesi: Stabat Mater, P. 77 - VI. Vidit suum

https://youtu.be/wMHLhOJmzss?si=jihlfdEY2JhhKePj

 

Pergolesi: Stabat Mater, P. 77 - VII. Eia Mater

https://youtu.be/yvtmCLzybN8?si=rWKoSkkLq48KoUaL

 

Pergolesi: Stabat Mater, P. 77 - VIII. Fac ut ardeat

https://youtu.be/lk4Cw8EcRos?si=4Te18utPM4D8RGPK

 

Pergolesi: Stabat Mater, P. 77 - IX. Sancta Mater

https://youtu.be/nJXT2ODoTuc?si=wSezsvM2CfS1C1Oe

 

Pergolesi: Stabat Mater, P. 77 - X. Fac ut portem

https://youtu.be/tqtwYIw6L3M?si=hg0t8DQqmpzVwevQ

 

Pergolesi: Stabat Mater, P. 77 - XI. Inflammatus

https://youtu.be/cnZuDRz18U0?si=fa777Oq2FjwD7qut

 

Pergolesi: Stabat Mater, P. 77 - XII. Quando corpus - Amen

https://youtu.be/89bkaCFpme0?si=jD4_CxpjQ8IrAH4D

 

조반니 바티스타 페르골레시

조반니 바티스타 페르골레시(이탈리아어: Giovanni Battista Pergolesi, 1710년 1월 4일 ~ 1736년 3월 16일)은 이탈리아작곡가이자 바이올린 연주자, 오르간 연주자였다. 그는 장중한 바로크 음악양식으로부터 명쾌한 고전파양식으로 전환하는 시기에 활약하고 26세의 나이로 단명한 천재적 작곡가로 오페라 부파 초기의 중요한 작곡가 중 한 사람으로 평가된다.

생애

중부 이탈리아 출신으로 소년 시대에 현저한 재능을 보였기 때문에 영주의 경제적 원조를 얻어 나폴리에서 본격적으로 음악을 배웠다. 그는 바이올린에 뛰어났으며 특히 교사들이 감탄해 마지않는 즉흥 연주 솜씨를 지니고 있었다. 1731년 21세로 음악원을 졸업하였다. 오페라 및 종교음악의 작곡가로서 데뷔했으나 그 뒤 불과 5년간 작곡가로 활약한 데 지나지 않았다. 한동안 나폴리 귀족의 악장으로 일했으나 그 동안 나폴리의 오페라 극장에도 진출하여 1733년에 발표한 막간극(幕間劇) <마님이 된 하녀>의 성공으로 페르골레시의 이름은 곧 전 유럽에 알려지게 되었다. 그가 죽은 후 파리에서 상연된 <마님이 된 하녀>가 루소를 중심으로 이른바 '부퐁 논쟁'을 야기시킨 일은 유명하다. 1734년 2월, 24세의 젊은 나이로 나폴리시의 예배당 악장 대리에 취임했다. 그러나 1735년경부터 지병(持病)인 폐병이 악화되어 다음해 2월 의사의 권유로 전지요양을 떠났으나 3월 16일 26세라는 젊은 나이에 세상을 떠났다. 그의 작풍은 장대한 구성력이 부족다는 평이 있지만 멜로디의 매끄러움, 신선한 아름다움과 풍부한 화성의 뉘앙스, 그리고 섬세함으로 걸출하다. 특히 성악의 텍스처(書法)는 광채를 느낄 수 있다.

  • 마님이 된 하녀

그의 일생일대의 걸작일 뿐만 아니라 18세기 후반에 볼 수 있는 오페라 부파의 전성 계기를 만든 역사적 작품이다. 등장 인물은 불과 세 사람이고 게다가 한 사람은 벙어리여서 전혀 노래를 하지 못한다. 오케스트라도 현악기만으로 된 소규모이다. 전부가 2막으로 되었다. 나폴리의 부호 우베르트는 하녀인 세르피나가 너무나 횡포를 부려, 결혼하여 세르피나를 내보내려고 결혼상대를 구해 오라고 세르피나에게 명령한다. 세르피나는 한 계략을 생각하여, 벙어리 하인 베스포네의 힘을 빌려 멋지게 우베르트의 부인으로 들어앉는다는 줄거리이다.

작품

실내악

  • 《플루트 협주곡》 G장조
  • 《플루트와 2대의 바이올린을 위한 협주곡》 D장조
  • 《플루트와 2대의 바이올린을 위한 협주곡》 G장조
  • 《바이올린 협주곡》 B♭장조

Pergolesi: Stabat Mater

Stabat Mater (Pergolesi) 스타밧 마테르

Stabat Mater (P.77)[1]는 1736년 Giovanni Battista Pergolesi가 작곡한 Stabat Mater 시퀀스의 음악 설정입니다. [2] 페르골레시의 생애 마지막 몇 주 동안 작곡된 이 곡소프라노알토 솔리스트, 바이올린 I과 II, 비올라바소 콘티누오를 위해 작곡되었다.

이 작품의 자필 원고는 몬테 카시노의 베네딕토 회 수도원에 보존되어 있습니다.

배경

Pergolesi가 작곡했다고 말한 많은 작품이 잘못 귀속되었습니다. Stabat Mater는 그의 필체로 된 원고가 보존되어 있기 때문에 Pergolesi의 작품입니다. 이 작품은 나폴리 연합Cavalieri della Vergine dei Dolori di San Luigi al Palazzo를 위해 작곡되었으며.] 알레산드로 스카를라티(Alessandro Scarlatti)에게 Stabat Mater를 의뢰하기도 했다. 페르골레시는 포추올리프란체스코 수도원에서 결핵으로 마지막 병을 앓는 동안 살베 레지나 (Salve Regina) 설정과 함께 이 곡을 작곡했으며,죽기 직전에 완성했다.

접수

Stabat Mater는 Pergolesi의 가장 유명한 신성한 작품 중 하나이며 작곡가의 사망 후 큰 인기를 얻었습니다.장 자크 루소(Jean-Jacques Rousseau)는 오프닝 악장을 "모든 작곡가의 펜에서 나온 가장 완벽하고 감동적인 듀엣"이라고 칭찬하며 작품에 대한 감사를 표했습니다. 오케스트라 반주를 확장한 조반니 파이지엘로(Giovanni Paisiello)와 듀엣곡을 대체하기 위해 합창단을 추가한 요제프 아이블러(Joseph Eybler)를 포함하여 많은 작곡가들이 이 작품을 각색했다. 바흐Tilge, Höchster, meine Sünden은 Pergolesi의 작곡을 기반으로 한 패러디 칸타타입니다.

그 사업에 비방하는 사람들이 없었던 것은 아니었다. 파드레 마티니 (Padre Martini)는 1774 년에 가벼운 오페라 스타일을 비판하고 페르골 레시 (Pergolesi)의 코믹 오페라 라 세르바 파드로나 (La serva padrona)와 너무 유사하여 텍스트의 파토스를 적절하게 전달하지 못한다고 생각했습니다.

구조

이 작품은 12개의 악장으로 나뉘며, 각 악장은 텍스트의 시작 부분에 따라 명명되었습니다. 음악의 대부분은 Pergolesi의 초기 설정인 Dies irae 시퀀스를 기반으로 합니다.

  1. "Stabat Mater Dolorosa", 무덤, F 단조, 공통 시간; 듀엣
  2. "Cujus animam gementem", Andante amoroso, C minor, 3/8; 소프라노 아리아
  3. "O quam tristis et afflicta", Larghetto, G minor, common time; 듀엣
  4. "Quae moerebat et dolebat", Allegro, E-flat major, 2/4; 알토 아리아
  5. "Quis est homo", Largo, C minor, common time; 듀엣
  6. —"Pro peccatis suae gentis", 알레그로, C 단조, 6/8
  7. "Vidit suum dulcem natum", Tempo giusto, F minor, common time; 소프라노 아리아
  8. "Eja mater fons amoris", 안단티노, C 단조, 3/8; 알토 아리아
  9. "Fac ut ardeat cor meum", Allegro, G minor, cut common time; 듀엣
  10. "Sancta mater, istud agas", Tempo giusto, E-flat major, common time; 듀엣
  11. "Fac ut portem Christi mortem", Largo, G minor, common time; 알토 아리아
  12. "Inflammatus et accensus", Allegro ma non troppo, B-flat major, common time; 듀엣
  13. "Quando corpus morietur", Largo assai, F minor, common time; 듀엣
  14. —"아멘..." 프레스토 아사이, F 단조, 컷 공통 시간

녹음

Pergolesi: Stabat Mater, P. 77 - I. Stabat Mater dolorosa

Margaret Marshall · Lucia Valentini Terrani · London Symphony Orchestra · Claudio Abbado · Leslie Pearson · Giovanni Battista Pergolesi

https://youtu.be/2MR63GfUnMw?si=-Ai2kFvr9t6D8Al8

 

Pergolesi: Stabat Mater, P. 77 - II. Cujus animam

https://youtu.be/oHw4AEbUUOg?si=GhTpdZbZJMY99Vct

 

Pergolesi: Stabat Mater, P. 77 - III. O quam tristis

https://youtu.be/Gu19jaOr72Q?si=NhhIikIqDx2-ksAJ

 

Pergolesi: Stabat Mater, P. 77 - IV. Quae moerabat

https://youtu.be/BnspzzOhhI8?si=wZ0KHvOQwNNjThsu

 

Pergolesi: Stabat Mater, P. 77 - V. Quis est homo

https://youtu.be/iC44pPK1Eq0?si=teQAodkCzHEjuVZB

 

Pergolesi: Stabat Mater, P. 77 - VI. Vidit suum

https://youtu.be/wMHLhOJmzss?si=jihlfdEY2JhhKePj

 

Pergolesi: Stabat Mater, P. 77 - VII. Eia Mater

https://youtu.be/yvtmCLzybN8?si=rWKoSkkLq48KoUaL

 

Pergolesi: Stabat Mater, P. 77 - VIII. Fac ut ardeat

https://youtu.be/lk4Cw8EcRos?si=4Te18utPM4D8RGPK

 

Pergolesi: Stabat Mater, P. 77 - IX. Sancta Mater

https://youtu.be/nJXT2ODoTuc?si=wSezsvM2CfS1C1Oe

 

Pergolesi: Stabat Mater, P. 77 - X. Fac ut portem

https://youtu.be/tqtwYIw6L3M?si=hg0t8DQqmpzVwevQ

 

Pergolesi: Stabat Mater, P. 77 - XI. Inflammatus

https://youtu.be/cnZuDRz18U0?si=fa777Oq2FjwD7qut

 

Pergolesi: Stabat Mater, P. 77 - XII. Quando corpus - Amen

https://youtu.be/89bkaCFpme0?si=jD4_CxpjQ8IrAH4D

 

조반니 바티스타 페르골레시

조반니 바티스타 페르골레시(이탈리아어: Giovanni Battista Pergolesi, 1710년 1월 4일 ~ 1736년 3월 16일)은 이탈리아작곡가이자 바이올린 연주자, 오르간 연주자였다. 그는 장중한 바로크 음악양식으로부터 명쾌한 고전파양식으로 전환하는 시기에 활약하고 26세의 나이로 단명한 천재적 작곡가로 오페라 부파 초기의 중요한 작곡가 중 한 사람으로 평가된다.

생애

중부 이탈리아 출신으로 소년 시대에 현저한 재능을 보였기 때문에 영주의 경제적 원조를 얻어 나폴리에서 본격적으로 음악을 배웠다. 그는 바이올린에 뛰어났으며 특히 교사들이 감탄해 마지않는 즉흥 연주 솜씨를 지니고 있었다. 1731년 21세로 음악원을 졸업하였다. 오페라 및 종교음악의 작곡가로서 데뷔했으나 그 뒤 불과 5년간 작곡가로 활약한 데 지나지 않았다. 한동안 나폴리 귀족의 악장으로 일했으나 그 동안 나폴리의 오페라 극장에도 진출하여 1733년에 발표한 막간극(幕間劇) <마님이 된 하녀>의 성공으로 페르골레시의 이름은 곧 전 유럽에 알려지게 되었다. 그가 죽은 후 파리에서 상연된 <마님이 된 하녀>가 루소를 중심으로 이른바 '부퐁 논쟁'을 야기시킨 일은 유명하다. 1734년 2월, 24세의 젊은 나이로 나폴리시의 예배당 악장 대리에 취임했다. 그러나 1735년경부터 지병(持病)인 폐병이 악화되어 다음해 2월 의사의 권유로 전지요양을 떠났으나 3월 16일 26세라는 젊은 나이에 세상을 떠났다. 그의 작풍은 장대한 구성력이 부족다는 평이 있지만 멜로디의 매끄러움, 신선한 아름다움과 풍부한 화성의 뉘앙스, 그리고 섬세함으로 걸출하다. 특히 성악의 텍스처(書法)는 광채를 느낄 수 있다.

  • 마님이 된 하녀

그의 일생일대의 걸작일 뿐만 아니라 18세기 후반에 볼 수 있는 오페라 부파의 전성 계기를 만든 역사적 작품이다. 등장 인물은 불과 세 사람이고 게다가 한 사람은 벙어리여서 전혀 노래를 하지 못한다. 오케스트라도 현악기만으로 된 소규모이다. 전부가 2막으로 되었다. 나폴리의 부호 우베르트는 하녀인 세르피나가 너무나 횡포를 부려, 결혼하여 세르피나를 내보내려고 결혼상대를 구해 오라고 세르피나에게 명령한다. 세르피나는 한 계략을 생각하여, 벙어리 하인 베스포네의 힘을 빌려 멋지게 우베르트의 부인으로 들어앉는다는 줄거리이다.

작품

실내악

  • 《플루트 협주곡》 G장조
  • 《플루트와 2대의 바이올린을 위한 협주곡》 D장조
  • 《플루트와 2대의 바이올린을 위한 협주곡》 G장조
  • 《바이올린 협주곡》 B♭장조

스타바트 마테르

스타밧 마테르

무료 백과사전인 Wikipedia에서 발췌

Stabat Mater는 성모 마리아에 대한 13 세기 기독교 찬송가로, 아들 예수 그리스도가 십자가에 못 박히는 동안 어머니로서의 고통을 묘사합니다. 이 책의 저자는 프란체스코 수사 야코포네 다 토디 (Jacopone da Todi) 또는 교황 인노첸시오 3 세 (Pope Innocent III) 일 수 있습니다.] 제목은 "슬픔에 잠긴 어머니가 서 있었다"를 의미하는 첫 번째 줄인 "Stabat Mater dolorosa"에서 유래했습니다.

이 찬송가는 슬픔의 성모 기념 전례에서 불립니다. Stabat Mater는 많은 서양 작곡가들에 의해 음악으로 설정되었습니다.

날짜

Stabat Mater는 종종 Jacopone da Todi (ca. 1230-1306)에 기인하지만, 볼로냐도미니카 수녀 (Museo Civico Medievale MS 518, fo. 200v-04r).

Stabat Mater는 14 세기 말까지 잘 알려졌으며 Georgius Stella는 1388 년에 그 사용에 대해 썼으며 다른 역사가들은 같은 세기 후반에 그 사용에 주목합니다. 프로방스 (Provence)에서는 1399 년경에 9 일간의 행렬 중에 사용되었습니다.

전례 순서로서, Stabat Mater는 트리엔트 공의회에 의해 수백 개의 다른 순서와 함께 억압되었지만, 1727 년 교황 베네딕토 13 세에 의해 축복받은 동정 마리아의 일곱 돌루 축일을 위해 미사경본으로 복원되었습니다.

텍스트 및 번역

Stabat Mater (Canto Llano) (Remastered)

Giovanni Battista Pergolesi

https://youtu.be/xTowHqPlK4k?si=Edn52E2sgBdlQw62

 

Stabat Mater (Stabat Mater Dolorosa) (Remastered)

https://youtu.be/_EYJmtUNCeY?si=zUx2fG-lxWbpRMzC

 

Stabat Mater (Cuius Animam Gementem) (Remastered)

https://youtu.be/JMU5T6edmhU?si=nao1ljnA6pqg6q1u

 

Stabat Mater (O Quam Tristis et Afflicta) (Remastered)

https://youtu.be/hW6nkA9vwt0?si=A-tNzhb7AJokg2WK

 

Stabat Mater (Quae Moerebat et Dolebat) (Remastered)

https://youtu.be/jJHm2wt9aAw?si=FMm_DUEAxXi2f8Xy

 

Stabat Mater (Quis Est Homo) (Remastered)

https://youtu.be/UIQm6_FUZmI?si=r4qo6NjgNYbsQeZy

 

Stabat Mater (Vidit Suum Dulcem Natum) (Remastered)

https://youtu.be/ZbrKAieGUh0?si=eNNM4D7kaLhCo0EQ

 

Stabat Mater (Eia Mater, Fons Amoris) (Remastered)

https://youtu.be/3j6XMgB1U6Y?si=BuPkXbQPbIKMXC3N

 

Stabat Mater (Fac, Ut Ardeat Cor Meum) (Remastered)

https://youtu.be/HABrebX308Q?si=QZIlPG02xwo6B-jP

 

Stabat Mater (Sancta Mater, Istud Agas) (Remastered)

https://youtu.be/HEiHHvIT0V0?si=gz85v2aJMZJ9qKmx

 

Stabat Mater (Fac, Ut Portem Christi Mortem) (Remastered)

https://youtu.be/OjfIGWYuXgI?si=3raifWIBcxh4GdYg

 

Stabat Mater (Inflammatus et Accensus) (Remastered)

https://youtu.be/7faHNj4tOYQ?si=6qgpR_vYYMlfDa2O

 

Stabat Mater (Quando Corpus Morietur) (Remastered)

https://youtu.be/yVc18xlS0WA?si=O2nXSNCIUmeoJgad

 

Stabat Mater (Stabat Mater, Intonation) (Remastered)

https://youtu.be/uCbZFADl4ZE?si=m9Agsur4TBxZca7g

 

Stabat Mater (Stabat Mater,Three voices) (Remastered)

https://youtu.be/iON5o7lK0mA?si=6wcBYPXp2g89U7_i

 

조반니 바티스타 페르골레시

조반니 바티스타 페르골레시(이탈리아어: Giovanni Battista Pergolesi, 1710년 1월 4일 ~ 1736년 3월 16일)은 이탈리아작곡가이자 바이올린 연주자, 오르간 연주자였다. 그는 장중한 바로크 음악양식으로부터 명쾌한 고전파양식으로 전환하는 시기에 활약하고 26세의 나이로 단명한 천재적 작곡가로 오페라 부파 초기의 중요한 작곡가 중 한 사람으로 평가된다.

생애

중부 이탈리아 출신으로 소년 시대에 현저한 재능을 보였기 때문에 영주의 경제적 원조를 얻어 나폴리에서 본격적으로 음악을 배웠다. 그는 바이올린에 뛰어났으며 특히 교사들이 감탄해 마지않는 즉흥 연주 솜씨를 지니고 있었다. 1731년 21세로 음악원을 졸업하였다. 오페라 및 종교음악의 작곡가로서 데뷔했으나 그 뒤 불과 5년간 작곡가로 활약한 데 지나지 않았다. 한동안 나폴리 귀족의 악장으로 일했으나 그 동안 나폴리의 오페라 극장에도 진출하여 1733년에 발표한 막간극(幕間劇) <마님이 된 하녀>의 성공으로 페르골레시의 이름은 곧 전 유럽에 알려지게 되었다. 그가 죽은 후 파리에서 상연된 <마님이 된 하녀>가 루소를 중심으로 이른바 '부퐁 논쟁'을 야기시킨 일은 유명하다. 1734년 2월, 24세의 젊은 나이로 나폴리시의 예배당 악장 대리에 취임했다. 그러나 1735년경부터 지병(持病)인 폐병이 악화되어 다음해 2월 의사의 권유로 전지요양을 떠났으나 3월 16일 26세라는 젊은 나이에 세상을 떠났다. 그의 작풍은 장대한 구성력이 부족다는 평이 있지만 멜로디의 매끄러움, 신선한 아름다움과 풍부한 화성의 뉘앙스, 그리고 섬세함으로 걸출하다. 특히 성악의 텍스처(書法)는 광채를 느낄 수 있다.

  • 마님이 된 하녀

그의 일생일대의 걸작일 뿐만 아니라 18세기 후반에 볼 수 있는 오페라 부파의 전성 계기를 만든 역사적 작품이다. 등장 인물은 불과 세 사람이고 게다가 한 사람은 벙어리여서 전혀 노래를 하지 못한다. 오케스트라도 현악기만으로 된 소규모이다. 전부가 2막으로 되었다. 나폴리의 부호 우베르트는 하녀인 세르피나가 너무나 횡포를 부려, 결혼하여 세르피나를 내보내려고 결혼상대를 구해 오라고 세르피나에게 명령한다. 세르피나는 한 계략을 생각하여, 벙어리 하인 베스포네의 힘을 빌려 멋지게 우베르트의 부인으로 들어앉는다는 줄거리이다.

작품

실내악

  • 《플루트 협주곡》 G장조
  • 《플루트와 2대의 바이올린을 위한 협주곡》 D장조
  • 《플루트와 2대의 바이올린을 위한 협주곡》 G장조
  • 《바이올린 협주곡》

3 Romances, Op. 11: No. 1, Andante

Junghwa Lee

https://youtu.be/J1S3eIz_xNo?si=0DYE0RSU6SC1MK9z

 

3 Romances, Op. 11: No. 2, Andante - Allegro passionato

https://youtu.be/v45_D1xMnKU?si=Shs7ZZBZKM4FNTuW

 

3 Romances, Op. 11: No. 3, Moderato - Animato

https://youtu.be/jPHSISf22_I?si=pOxsLwC3XnHz0GiD

 

4 Pièces fugitives, Op. 15: No. 1, Larghetto

https://youtu.be/5azbiX2_BiI?si=-LEcMK8P-mQEqm1p

 

4 Pièces fugitives, Op. 15: No. 2, Un poco agitato

https://youtu.be/dd2wYzxqYSo?si=7OIflkdyPUgpoKRO

 

4 Pièces fugitives, Op. 15: No. 3, Andante espressivo

https://youtu.be/5IxsECvW-Ac?si=gdiaA4PqSly0vhiq

 

4 Pièces fugitives, Op. 15: No. 4, Scherzo

https://youtu.be/sL_iqJ23ny0?si=XkFrxc0U1zh5RFE1

 

3 Romances, Op. 21: No. 1, Andante

https://youtu.be/oaFT-RZDyRA?si=mGMfTvwdVfPIyA5u

 

3 Romances, Op. 21: No. 2, Allegretto

https://youtu.be/0CQQAQpvleM?si=GVKRxR3pseGOtXLf

 

3 Romances, Op. 21: No. 3, Agitato

https://youtu.be/xaAYvWl0aM0?si=f9aJE_UHcqbDVvl7

 
 

Prelude & Fugue in F-Sharp Minor

https://youtu.be/zdOCkVlY0lc?si=_LN75P6KxwkqaQ2-

 

Scherzo No. 2 in C Minor, Op. 14

https://youtu.be/4Va6nMP_TaY?si=C3Inpu21sv9PzDLu

 
 
 

Variations on a Theme by Robert Schumann, Op. 20

https://youtu.be/lLPR3grrmhU?si=cRS8wS_j0z_F_KTN

 

클라라 슈만

클라라 조세핀 슈만 (독일어 : [ˈklaːʁa ˈʃuːman], née Wieck, 1819 년 9 월 13 일 - 1896 년 5 월 20 일)은 독일의 피아니스트, 작곡가, 피아노 교사였습니다. 낭만주의 시대의 가장 저명한 피아니스트 중 한 명으로 꼽히는 그녀는 61년의 연주 경력 동안 영향력을 발휘하여 순수 기교 작품의 중요성을 줄임으로써 피아노 리사이틀의 형식과 레퍼토리를 변경했습니다. 그녀는 또한 피아노 독주곡, 피아노 협주곡, 실내악, 합창곡 및 노래를 작곡했습니다.

그녀는 라이프치히에서 자랐는데, 아버지 프리드리히 비크와 어머니 마리안느는 피아니스트이자 피아노 교사였다. 게다가 그녀의 어머니는 가수였다. 클라라는 어린 시절 신동이었고 아버지에게 훈련을 받았습니다. 그녀는 11 세에 투어를 시작했으며 파리와 비엔나 등 여러 도시에서 성공했습니다. 그녀는 1840년 9월 12일 작곡가 로베르트 슈만과 결혼하여 8명의 자녀를 두었다. 그들은 함께 요하네스 브람스를 격려하고 그와 친밀한 관계를 유지했습니다. 그녀는 남편과 브람스의 많은 작품을 공개 초연했습니다.

로베르트 슈만이 일찍 세상을 떠난 후, 그녀는 바이올리니스트 요제프 요아힘(Joseph Joachim)과 다른 실내악 연주자들과 함께 수십 년 동안 유럽에서 콘서트 투어를 계속했다. 1878년부터 그녀는 프랑크푸르트의 Dr. Hoch's Konservatorium에서 영향력 있는 피아노 교육자로 활동하며 유학생들을 끌어들였습니다. 그녀는 남편의 작품 출판을 편집했습니다. 슈만은 프랑크푸르트에서 죽었지만 남편 곁에 본에 묻혔다.

여러 영화가 슈만의 삶에 초점을 맞췄는데, 가장 초기의 영화는 1944년 작 '꿈꾸는(Träumerei)'이다. 2008년 영화 Geliebte Clara (Beloved Clara)는 헬마 샌더스 브람스가 감독했습니다. 안드레아스 스타우브(Andreas Staub)의 1835년 석판화에 등장하는 클라라 슈만의 이미지는 1989년부터 2002년까지 100 도이치 마르크 지폐에 등장했습니다. 그녀의 작품에 대한 관심은 20세기 후반에 되살아나기 시작했고, 2019년 그녀의 200주년을 맞아 새로운 책과 전시회가 열렸습니다.

생활

유년

가족

클라라 조세핀 비크는 1819년 9월 13일 라이프치히에서 프리드리히 비크와 그의 아내 마리안느 사이에서 태어났다. 그녀의 어머니는 라이프치히의 유명한 가수였으며 게반트하우스에서 매주 피아노와 소프라노 솔로를 연주했다. 클라라의 부모는 화해할 수 없는 차이점을 가지고 있었는데, 그 이유 중 하나는 클라라의 완고한 성격 때문이었다. 그녀의 어머니와 아버지의 친구인 아돌프 바르지엘 사이의 불륜으로 촉발되어, 윅스 부부는 1825년에 이혼했고, 마리안은 나중에 바르기엘과 결혼했다. 다섯 살의 클라라는 아버지와 함께 살았고, 마리안느와 바르지엘은 결국 베를린으로 이사하여 클라라와 어머니 사이의 연락은 편지 쓰기와 이따금의 방문으로 제한되었다.

신동

클라라의 아버지는 어릴 때부터 클라라의 진로와 인생을 아주 세세한 부분까지 계획했습니다. 그녀는 4살 때부터 어머니로부터 기본적인 피아노 교육을 받기 시작했다. 어머니가 이사를 간 후, 그녀는 아버지로부터 매일 1시간씩 수업을 받기 시작했다. 그 과목에는 피아노, 바이올린, 노래, 이론, 화음, 작곡, 대위법과 같은 과목이 포함되었습니다. 그런 다음 매일 두 시간씩 연습해야 했습니다. 그녀의 아버지는 자신의 저서 Wiecks pianistische Erziehung zum schönen Anschlag und zum singenden Ton("섬세한 터치와 노래하는 소리를 위한 Wieck의 피아노 교육")에 나오는 방법을 따랐습니다. 그녀의 음악 공부는 아버지의 가족 통제 하에 종교와 언어를 공부했지만 그녀의 광범위한 일반 교육을 주로 희생했습니다.

클라라 비크는 1828년 10월 28일 9세의 나이로 라이프치히의 게반트하우스에서 공식 데뷔했다. 같은 해, 그녀는 콜디츠 성의 정신 병원 원장인 에른스트 카루스의 라이프치히 자택에서 공연했다. 그곳에서 그녀는 음악의 밤 모임에 초대받은 또 다른 재능 있는 젊은 피아니스트 로베르트 슈만을 만났는데, 그는 아홉 살 위였다. 슈만은 클라라의 연주에 너무나 감탄한 나머지 그에게 그다지 흥미를 느끼지 못했던 법학 공부를 그만두고 클라라의 아버지에게 음악 수업을 받을 수 있도록 어머니에게 허락을 구했다. 레슨을 받는 동안, 그는 비에크 집의 방을 빌려서 약 1년 동안 머물렀다.

1831년 9월부터 1832년 4월까지 클라라는 아버지와 함께 파리와 다른 유럽 도시들을 여행했다.] 바이마르에서 그녀는 괴테를 위해 앙리 헤르츠(Henri Herz)의 브라부라 작품을 공연했고, 괴테는 그녀에게 그의 초상화와 함께 "재능 있는 예술가 클라라 비크를 위해"라는 메모가 적힌 메달을 선물했습니다. 그 투어 중에 파리에 있던 바이올리니스트 니콜로 파가니니(Niccolò Paganini)가 그녀와 함께 출연하겠다고 제의했다. 그녀의 파리 리사이틀은 콜레라의 발병으로 인해 많은 사람들이 도시를 떠났기 때문에 참석률이 저조했습니다. 이 투어는 그녀가 신동에서 젊은 여성 연기자로 변모하는 계기가 되었습니다.

비엔나에서의 성공

1837 년 12 월부터 1838 년 4 월까지 18 세의 나이에 Wieck은 비엔나에서 일련의 독주회를 가졌습니다. 오스트리아를 대표하는 극 시인인 프란츠 그릴파르처는 이 리사이틀 중 하나에서 그녀가 베토벤의 Appassionata 소나타를 연주하는 것을 들은 후 "Clara Wieck and Beethoven"이라는 제목의 시를 썼습니다. 그녀는 매진 관중과 칭찬하는 비평가들의 평론을 위해 공연했습니다. 프란츠 슈베르트의 친구인 베네딕트 란다르팅거(Benedict Randhartinger)는 그녀에게 슈베르트의 '에를쾨니히(Erlkönig)'의 친필 사인본을 주면서 "유명한 예술가 클라라 비크에게"라고 새겼다. 쇼팽은 비크의 연주회를 들으러 온 프란츠 리스트에게 자신의 연주를 설명했고, 이후 파리지앵 레뷔 에 가제트 뮤지컬(Parisian Revue et Gazette Musicale)에 실린 편지에서 그녀를 극찬했고, 이후 라이프치히 저널 Neue Zeitschrift für Musik에 번역으로 실렸다. 3월 15일, 그녀는 오스트리아 최고의 음악적 영예인 Königliche und Kaiserliche Österreichische Kammer-virtuosin ("Royal and Imperial Austrian Chamber Virtuoso")로 선정되었다.

익명의 한 음악 평론가는 그녀의 비엔나 리사이틀에 대해 "이 아티스트의 등장은 획기적인 것으로 간주될 수 있다. 그녀의 창조적인 손에서 가장 평범한 대목, 가장 일상적인 동기는 가장 완벽한 예술성을 가진 사람들만이 줄 수 있는 중요한 의미, 색깔을 획득한다."

지속적인 관계

로베르트 슈만

로베르트 슈만(Robert Schumann)은 비크보다 아홉 살이 조금 더 많았다. 1837년, 그녀가 18살이 되었을 때, 그는 그녀에게 청혼했고 그녀는 받아들였다. 그런 다음 로버트는 아버지에게 결혼을 허락해 달라고 부탁했습니다. 프리드리히는 결혼을 강하게 반대했고, 그의 허락을 거부했다. 로버트와 클라라는 법원에 가서 그를 고소하기로 결정했다. 판사는 1840년 9월 12일 클라라의 21번째 생일 전날인 1840년 9월 12일 쇤펠트 교회에서 성년이 된 결혼식을 허락했다. 그때부터 부부는 함께 생활한 음악에 대한 개인 일기를 공동으로 썼다.

1854년 2월, 로베르트 슈만은 정신이 쇠약해져 자살을 기도했고, 그의 요청에 따라 본 근교의 엔데니히 마을에 있는 요양원에 입원하여 생의 마지막 2년 동안 그곳에서 지냈다. 1854년 3월, 브람스, 요아힘, 알베르트 디트리히, 율리우스 오토 그림은 클라라 슈만과 함께 시간을 보내며 그녀를 위해 음악을 연주했고, 그녀와 함께 비극에서 마음을 돌리기 위해 그녀와 함께 음악을 연주했다. 브람스는 그녀를 위로하기 위해 개인 피아노 곡 몇 곡을 작곡했는데, 네 개의 피아노 곡과 로베르트 슈만의 주제에 대한 변주곡 세트로, 그녀가 1년 전에 Op. 20으로 변주곡을 썼던 곡이다. 브람스의 음악은 출판을 위한 것이 아니라 그녀만을 위한 것이었다. 브람스는 나중에 이 곡들을 익명으로 출판하려 했으나 결국 이 곡들은 그의 네 개의 발라드 작품 10번과 로베르트 슈만의 주제에 의한 변주곡 작품 9번으로 발표되었다. 브람스는 이 변주곡을 두 슈만 모두에게 헌정하면서 로베르트가 곧 석방되어 그의 가족과 재회하기를 바랐다]

로베르트 슈만이 이 학교에 머무는 2년 동안 그의 아내는 그를 방문하는 것이 허락되지 않았지만, 브람스는 정기적으로 그를 방문했다. 로버트가 거의 죽을 지경에 이르렀다는 것이 명백해지자, 그녀는 마침내 그를 만나도 좋다는 허락을 받았다. 그는 그녀를 알아보는 것 같았지만, 몇 마디 말밖에 할 수 없었다. 로베르트 슈만은 이틀 후인 1856년 7월 29일 사망했다.

요제프 요아킴

슈만 부부는 바이올리니스트 요제프 요아힘(Joseph Joachim)이 14살이던 1844년 11월에 처음 만났다. 1년 후, 클라라 슈만은 1845년 11월 11일 연주회에서 "어린 요아킴을 매우 좋아했다. 그는 펠릭스 멘델스존의 새로운 바이올린 협주곡을 연주했는데, 이 곡은 훌륭하다고 합니다." 1853년 5월, 그들은 요아킴이 베토벤의 바이올린 협주곡에서 독주하는 것을 들었다. 그녀는 그가 "피니시, 시적인 감정의 깊이, 모든 음에 영혼을 다해 연주했기 때문에 이상적으로, 나는 그와 같은 바이올린 연주를 들어본 적이 없으며, 어떤 거장으로부터도 그토록 지울 수 없는 인상을 받은 적이 없다고 진정으로 말할 수 있다"고 썼다. 클라라와 요셉 사이에는 변치 않는 우정이 싹텄고, 40년이 넘도록 그 우정은 크든 작든 결코 클라라를 실망시키지 않았으며, 그 충성심은 결코 흔들리지 않았다.

그녀의 경력 동안 슈만은 독일과 영국에서 요아힘과 함께 238회 이상의 콘서트를 가졌는데, 이는 다른 어떤 예술가와도 함께한 것보다 많은 횟수입니다.두 사람은 특히 베토벤의 바이올린 소나타 연주로 유명했다.

요하네스 브람스

1853년 초, 당시 무명이었던 20세의 요하네스 브람스는 요아킴을 만나 매우 호의적인 인상을 남겼다. 브람스는 그로부터 로베르트 슈만을 소개하는 편지를 받았고, 뒤셀도르프에 있는 슈만 가족의 집을 방문했다. 브람스는 슈만을 위해 피아노 독주곡 중 일부를 연주했고, 그들은 깊은 감명을 받았다. 로버트는 브람스를 극찬하는 글을 썼고, 클라라는 일기에 브람스가 "마치 신이 보낸 것 같다"고 썼다.

정신병원에 갇혀 있던 로베르트 슈만의 말년 동안 브람스는 슈만 가문의 존재감이 컸다. 그의 편지에는 클라라에 대한 그의 강한 감정이 담겨 있습니다. 그들의 관계는 우정과 사랑 사이의 어딘가로 해석되었으며 브람스는 여성이자 재능 있는 음악가로서 항상 그녀를 최대한 존경했다.

브람스는 초연 전에 그녀를 위해 교향곡 1번을 연주했다. 그녀는 아다지오에 대한 몇 가지 조언을 해줬고, 그는 그 조언을 마음에 새겼다. 그녀는 교향곡 전체에 대한 감사를 표했지만, 3악장과 4악장의 결말에 대한 불만을 언급했다. 그녀는 1861년 브람스가 작곡한 피아노 독주 작품인 헨델의 변주곡과 주제에 따른 푸가를 포함하여 그의 많은 작품을 대중 앞에서 연주한 최초의 사람이었습니다.

콘서트 투어

클라라 슈만(Clara Schumann)은 1856년 4월에 처음으로 영국을 여행했는데, 당시 남편은 아직 살아 있었지만 여행할 수 없었다. 그녀는 로버트의 절친한 친구인 지휘자 윌리엄 스턴데일 베넷런던 필하모닉 소사이어티 연주회에 초대되었다. 그녀는 리허설에 소요되는 시간이 거의 없는 것에 대해 불만을 나타냈다: "여기서는 한 곡이 연주되면 리허설이라고 부른다." 그는 영국의 음악 "예술가들"이 "열등한 사람으로 취급받는 것을 허용한다"고 썼다. 하지만 그녀는 첼리스트 알프레도 피아티(Alfredo Piatti)가 "전에는 듣지 못했던 음색, 대담함, 확신"으로 연주하는 것을 듣고 행복해했다. 1856년 5월, 그녀는 윌드 박사가 지휘하는 뉴 필하모닉 소사이어티 ]에서 로베르트 슈만의 피아노 협주곡 A단조를 연주했는데, 그녀의 말에 따르면 윌드는 "끔찍한 리허설을 이끌었고" "마지막 악장의 리듬을 이해할 수 없었다"고 말했다. 그럼에도 불구하고 그녀는 다음 해에 런던으로 돌아와 그 후 15 년 동안 영국에서 공연을 계속했습니다.

1857년 10월에서 11월 사이, 슈만과 요아힘은 드레스덴과 라이프치히로 리사이틀 투어를 떠났다. 1858년에 문을 연 런던의 세인트 제임스 홀은 실내악의 "대중 콘서트" 시리즈를 개최했습니다. 요아킴은 1866년부터 매년 런던을 방문했다. 슈만은 또한 요아킴과 유명한 이탈리아 첼리스트 카를로 알프레도 피아티와 함께 런던에서 파퓰러 콘서트에 참여하며 수년을 보냈다. 제2바이올리니스트 루이 리스(작곡가 페르디난트 리스의 조카)와 비올리스트 J. B. 제르비니는 보통 같은 연주회 프로그램에서 연주했다. 저명한 극작가이자 음악 평론가인 조지 버나드 쇼(George Bernard Shaw)는 대중 콘서트가 영국의 음악 취향을 전파하고 계몽하는 데 크게 도움이 되었다고 썼습니다.

1867년 1월, 슈만은 요아힘, 피아티, 리스, 제르비니와 함께 에든버러와 스코틀랜드 글래스고를 여행했다. 영국의 한 오페라 극단의 가수이자 매니저인 루이자 파인과 수잔나 파인이라는 두 자매와 손더스라는 남자가 모든 준비를 했습니다. 그녀는 큰딸 마리와 동행했는데, 마리는 맨체스터에서 친구 로잘리 레저에게 보낸 편지에서 에든버러에서 피아니스트가 "폭풍 같은 박수갈채를 받았고 앙코르를 해야 했으며, 요아힘도 마찬가지였다"고 썼다. 피아티 역시 항상 엄청난 사랑을 받고 있다"고 말했다. 마리는 또한 이렇게 썼다: "더 긴 여행을 위해 우리는 안락의자와 소파가 편안하게 비치된 세단[자동차]을 가지고 있었다. 여행 ... 매우 편안했습니다." 이 경우 음악가들은 "열등한 사람으로 취급"되지 않았습니다.

후기 생애

콘서트

슈만은 1870년대와 1880년대에도 여전히 활발하게 연주했다. 그녀는 이 수십 년 동안 독일 전역에서 광범위하고 정기적으로 공연을 했으며 오스트리아, 헝가리, 벨기에, 네덜란드, 스위스에서 계약을 맺었습니다. 스위스 바젤에 있을 때는 종종 폰 데어 뮐 가족과 함께 지냈다. 그녀는 1865 년에서 1888 년 사이에 16 회를 공연했으며 종종 바이올리니스트 요아힘과 함께 영국에서의 겨울 및 봄 콘서트 투어를 계속했습니다.

그녀는 1874 년 1 월부터 콘서트 공연을 쉬었고 팔 부상으로 인해 평소 영국 투어를 취소했습니다. 7월에 그녀는 의사와 상담했고, 의사는 팔을 마사지한 후 하루에 한 시간만 연습하라고 조언했습니다. ] 그녀는 1875 년 3 월에 콘서트 무대로 돌아 오기 전에 그 해의 나머지 기간 동안 휴식을 취했습니다. 그녀는 완전히 회복되지 않았고 5월에 다시 팔에 신경통을 겪으며 "팔 때문에 글을 쓸 수 없다"고 보고했습니다.] 1875년 10월, 그녀는 독일에서 또 다른 여행을 시작할 수 있을 만큼 회복되었다.

피아노 독주회, 실내악, 반주 성악 외에도 수녀는 계속해서 오케스트라와 자주 협연했다. 1877년 베를린에서 베토벤 피아노 협주곡 5번을 볼데마르 바르지엘이 지휘하고 어머니의 두 번째 결혼으로 이복동생이 지휘하는 가운데 연주하여 큰 성공을 거두었다.] 1883년, 그녀는 새로 결성된 베를린 필하모닉과 함께 베토벤의 합창 환상곡을 연주했고, 전날 계단에서 넘어져 큰 고통 속에서 다친 손으로 연주했음에도 불구하고 열렬한 찬사를 받았다. 그해 말에 그녀는 요아힘과 함께 베토벤 피아노 협주곡 4번(자신의 카덴차와 함께)을 연주하여 다시 한 번 큰 찬사를 받았습니다.

1885년, 슈만은 다시 한 번 요아힘과 함께 모차르트의 피아노 협주곡 D단조를 지휘하며 자신의 카덴차를 연주했다. 다음 날, 그녀는 바르지엘의 지휘로 남편의 피아노 협주곡을 연주했다. 그녀는 브람스에게 "나는 그 어느 때보다 신선한 연주를 했다고 생각한다"며 "이번 연주회에서 가장 마음에 들었던 것은 수년 동안 그런 기회를 갈망해온 볼데마르에게 연주의 방향을 제시할 수 있었다는 것"이라고 썼다.

그녀는 1891 년 3 월 12 일 프랑크푸르트에서 마지막 공개 연주회를 가졌습니다. 그녀가 연주한 마지막 작품은 하이든의 브람스의 주제에 의한 변주곡으로, 제임스 콰스트와 함께 두 대의 피아노를 위한 버전이었다.

교육

1878년, 슈만은 프랑크푸르트에 새로 생긴 호흐 음악원의 첫 번째 피아노 교사로 임명되었다. 그녀는 슈투트가르트, 하노버, 베를린의 제안 중에서 프랑크푸르트를 선택했는데, 감독인 요아힘 라프가 그녀의 조건을 받아들였기 때문이었다: 그녀는 하루에 1-1/2시간 이상 가르칠 수 없고, 집에서 자유롭게 가르칠 수 있으며, 4개월의 휴가와 겨울에 짧은 투어를 할 수 있는 시간을 가질 수 있었다. 그녀는 딸 Marie와 Eugenie를 염두에 두고 두 명의 조수를 요구했습니다.

그녀는 교수진에서 유일한 여성이었다.] 그녀의 명성은 영국과 미국을 포함한 해외의 학생들을 매료시켰습니다. 그녀는 주로 젊은 여성들로 구성된 고급 학생들만 훈련시켰고, 그녀의 두 딸은 초보자들에게 수업을 가르쳤습니다. 음악 경력을 쌓은 68 명의 알려진 학생들 중에는 Natalia Janotha, Fanny Davies, Nanette Falk, Amina Goodwin, Carl Friedberg, Leonard Borwick, Ilona Eibenschütz, Adelina de Lara, Mary Wurm,] Marie Olson 등이 있습니다그리고 Jane Roeckel. 콘서바토리움은 1878년 그녀의 무대 50주년과 10년 후 60주년을 기념하는 행사를 열었다. 그녀는 1892년까지 교직을 맡았으며 현대 피아노 연주 기술의 향상에 크게 기여했습니다.

죽음

클라라 슈만은 1896년 3월 26일 뇌졸중으로 쓰러졌고, 5월 20일 76세의 나이로 사망했다. 그녀는 자신의 소원에 따라 남편 옆의 Alter Friedhof에있는 Bonn에 묻혔습니다.

가족 생활

로베르트 슈만(Robert Schumann)은 결혼식 날 아내에게 일기장을 주었다. 그의 첫 번째 항목은 가족의 개인 생활, 특히 부부의 자서전, 그리고 예술에 대한 그들의 욕망과 성취에 대한 자서전으로 작용해야 함을 나타냅니다. 그것은 또한 그들의 예술적 노력과 성장의 기록으로 기능했습니다. 수녀는 여러 차례의 일기에서 알 수 있듯이 공동 일기의 배치를 온전히 받아들였다. 이는 남편에 대한 그녀의 충실한 사랑을 보여주며, 비록 이 평생의 목표에는 위험이 따랐지만 예술적으로 두 개의 삶을 하나로 결합하려는 열망이 담겨 있습니다.

부부는 가정 생활과 직업 모두에서 공동 파트너로 남았습니다. 그녀는 피아노 독주곡부터 그의 오케스트라 작품의 피아노 버전에 이르기까지 그의 많은 작품을 초연했습니다.

수녀는 종종 재정과 전반적인 집안 일을 담당했다. 그녀의 책임 중 일부는 콘서트를 열어 돈을 버는 것을 포함했지만, 그녀는 수입뿐만 아니라 훈련과 천성적으로 예술가였기 때문에 평생 동안 연주를 계속했습니다. 가족의 의무에 대한 부담은 시간이 지남에 따라 증가했고 예술가로서의 능력을 좁혔습니다. 번창하는 작곡가의 아내로서 그녀는 자신의 탐구에 한계가 있었습니다.

그녀는 가족의 주요 생계부양자였으며 남편이 병원에 입원한 후 사망한 후 유일한 생계를 책임졌습니다. 수녀는 연주회를 열고 가르쳤으며, 자신의 연주회 순회공연을 조직하는 대부분의 일을 도맡아 했다. 그녀는 가정부와 요리사를 고용하여 그녀가 장기 여행으로 집을 비우는 동안 집을 지켰습니다.

클라라와 로베르트 슈만은 여덟 명의 자녀를 두었다:

  • 마리 (1841-1929)
  • 엘리스 (1843-1928)
  • 줄리 (1845-1872)
  • 에밀 (1846-1847)
  • 루드비히 (1848-1899)
  • 페르디난트 (1849-1891)
  • 유제니 (1851-1938)
  • 펠릭스 (1854–1879).

그녀의 삶은 비극으로 점철되어 있었다. 그녀의 남편은 정신적 붕괴 후 영구적으로 시설에 수용되었다. 그녀의 장남 루드비히는 아버지처럼 정신 질환을 앓았고, 그녀의 말에 따르면 결국 시설에 "생매장"되어야 했다. 그녀는 나중에 청각 장애인이 되어 종종 휠체어가 필요하게 되었습니다. 그녀의 남편뿐만 아니라 네 명의 자녀도 그녀를 죽였습니다. 그들의 첫째 아들 에밀은 1847년에 겨우 1살의 나이로 사망했다. 그들의 딸 줄리는 1872년에 죽었고, 겨우 2살과 7살의 두 어린 자녀를 남겨두고 할머니가 키웠다. 1879년, 아들 펠릭스가 24세의 나이로 사망했다. 1891년, 아들 페르디난트가 41세의 나이로 사망하자 자녀들은 그녀에게 맡겨졌다.

그들의 맏이인 마리는 가정의 요리사 일을 맡아 어머니에게 큰 도움과 지원을 아끼지 않았다. 마리는 또한 브람스로부터 받은 편지를 계속 불태우는 것을 어머니가 말리게 했다. 아버지가 죽었을 때 너무 어려서 아버지를 기억하지 못했던 또 다른 딸 유제니는 1925년에 출간된 회고록(Erinnerungen)이라는 책을 써서 부모님과 브람스를 망라했다.

슈만은 1849년 드레스덴에서 일어난 5월 항쟁에서 아이들을 폭력으로부터 구한 것으로 유명하다. 5월 3일 저녁, 로베르트와 클라라는 작센의 왕 프리드리히 아우구스투스 2세가 "독일 연방을 위한 헌법"을 받아들이지 않았다는 이유로 저항하는 혁명이 드레스덴에 도착했다는 소식을 들었다. 대부분의 가족들은 그곳을 떠나 "동네 보안 여단"에 숨었지만, 5월 7일, 그녀는 하녀와 함께 남겨진 세 자녀를 구하기 위해 용감하게 드레스덴으로 돌아갔고, 그녀와 대치한 무장 괴한들을 물리치고 다시 위험 지역을 통해 도시를 빠져나갔다.

음악

공연 레퍼토리

생전에 슈만은 국제적으로 유명한 콘서트 피아니스트였습니다. 1831 년에서 1889 년 사이에 유럽 전역에서 공연 한 1,300 개 이상의 콘서트 프로그램이 보존되어 있습니다. 그녀는 남편과 브람스, 쇼팽, 멘델스존과 같은 다른 동시대 예술가들의 작품을 옹호했습니다.

슈만 부부는 쇼팽의 팬이었으며, 특히 쇼팽의 변주곡 "Là ci darem la mano"를 좋아했고, 쇼팽이 직접 이 곡을 연주했다. 그녀가 14살, 미래의 남편이 23살이 되었을 때, 그는 그녀에게 편지를 썼다.

내일 정확히 11시에 나는 쇼팽의 변주곡 중 아다지오를 연주할 것이고, 동시에 나는 너를 아주 열심히, 오로지 너만을 생각할 것이다. 이제 제가 요청하고자 하는 것은 여러분도 그렇게 하여 우리가 영으로 서로를 보고 만날 수 있도록 하는 것입니다.

- 로베르트 슈만(Robert Schumann)

어린 시절 그녀의 레퍼토리는 아버지가 선택한 프리드리히 칼크브레너, 아돌프 폰 헨젤트, 지기스몬드 탈베르크, 앙리 헤르츠, 요한 페터 픽시스, 칼 체르니의 작품과 그녀의 자작곡으로 화려하고 당시에 흔한 스타일이었습니다. 그녀는 도메니코 스카를라티와 요한 제바스티안 바흐와 같은 바로크 작곡가들의 작곡을 포함시켰지만, 특히 쇼팽, 멘델스존, 그리고 그녀의 남편의 현대 음악을 연주했는데, 그들의 음악은 1850년대까지 인기를 얻지 못했다.

1835년, 그녀는 멘델스존이 지휘하는 라이프치히 게반트하우스 오케스트라와 함께 피아노 협주곡 A단조를 연주했다. 1845년 12월 4일, 그녀는 드레스덴에서 로베르트 슈만의 피아노 협주곡을 초연했다.] 브람스의 조언에 따라 그녀는 하노버 궁 라이프치히에서 모차르트의 피아노 협주곡 C단조를 연주했다.

아라벨라 고다드와 함께 그녀는 베토벤의 함머클라비어 소나타를 대중 앞에서 연주한 최초의 여성 피아니스트 중 한 명으로, 1856년 이전에 두 차례에 걸쳐 연주했다. [69] 연기자로서 가장 바쁜 시기는 남편이 사망한 후인 1856년에서 1873년 사이였다. [65] 이 기간 동안 그녀는 영국에서 연주자로서 성공을 거두었으며, 1865년 베토벤의 피아노 협주곡 G 장조를 연주하여 엄청난 박수를 받았습니다. 실내악 연주자로서 그녀는 종종 바이올리니스트 요아힘과 함께 연주회를 열었다. 그녀의 후기 경력에서 그녀는 리사이틀에서 거짓말쟁이 가수들과 자주 동행했습니다.

작곡

더 보기: 클라라 슈만의 작곡 목록

아버지가 그녀에게 준 광범위한 음악 교육의 일환으로 클라라 윅은 작곡을 배웠고, 어린 시절부터 중년에 이르기까지 훌륭한 작품을 만들었습니다. 클라라는 "작곡은 나에게 큰 기쁨을 준다"고 썼다. 창조의 기쁨을 능가하는 것은 아무것도 없는데, 그 이유는 그것을 통해 소리의 세계에 살 때 자기 망각의 시간을 얻기 때문입니다." 그녀의 Op. 1은 1831년에 작곡된 Quatre Polonaises pour le pianoforte와 1836년에 작곡된 Op. 5 4 Pièces caractéristiques로, 모두 그녀의 리사이틀을 위한 피아노 곡입니다. 그녀는 14세에 미래의 남편의 도움을 받아 피아노 협주곡 A단조를 썼다. 그녀는 두 번째 피아노 협주곡을 계획했지만, 1847년에 작곡된 콘체르차츠 F단조만이 살아남았다.

결혼 후 그녀는 가곡과 합창 작품으로 눈을 돌렸다. 이 부부는 1841년 프리드리히 뤼케르트(Friedrich Rückert)의 시집 '사랑의 봄(Liebesfrühling)'을 작곡하고 발표했는데, 이 작품은 프리드리히 뤼케르트의 작품 12번과 작품 37번을 배경으로 한다. [6] 그녀의 실내악 작품으로는 남편의 생일에서 영감을 받은 피아노 트리오 G단조, Op. 17(1846)과 바이올린과 피아노를 위한 세 개의 로맨스, Op. 22(1853) 등이 있다. 그들은 하노버의 조지 5 세를 위해 공연 한 요아킴에게 헌정되었으며, 그는 그것들을 "놀랍고 천상의 즐거움"이라고 선언했습니다.

나이가 들면서 그녀는 인생의 다른 책임에 더 몰두하게 되었고 규칙적으로 작곡하는 것이 어렵다는 것을 알게 되어 "나는 한때 나에게 창의적인 재능이 있다고 믿었지만 이 생각을 포기했습니다. 여성은 작곡을 갈망해서는 안 된다 – 아직까지 작곡을 할 수 있는 여성은 없었다. 내가 그 사람이 될 것을 기대해야 하는가?" 그녀의 남편 역시 그녀의 작곡 결과물에 미치는 영향에 대해 우려를 표명했다.

클라라는 일련의 작은 작품들을 작곡했는데, 이 작품들은 그녀가 이전에 결코 도달하지 못했던 음악적이고 부드러운 독창성을 보여줍니다. 하지만 아이를 낳고, 늘 상상의 영역에서 살아가는 남편을 둔 것은 작곡과 어울리지 않는다. 그녀는 정기적으로 그 일을 할 수 없으며, 나는 그녀가 그것들을 해결하지 못하기 때문에 얼마나 많은 심오한 아이디어들을 잃어버리는지 생각하면 종종 혼란스럽다.

- 로베르트 슈만(Robert Schumann)

그녀는 11살 때부터 매년 1곡에서 8곡까지 작곡을 했는데, 1848년에 작품 제작이 중단되어 그해 남편의 생일을 위해 합창곡만 제작하고 두 번째 피아노 협주곡은 미완성으로 남겼습니다. [31] 이 두 작품은 그녀의 작품 18과 19를 위해 예약되었지만 출판되지 않았습니다. 그러나 5년 후인 1853년 34세가 되던 해, 브람스를 만난 해에 그녀는 열띤 작곡에 몰두했고, 그 해 남편의 "Album Leaf"(Op. 99 No. 4)의 피아노 변주곡 모음곡, 피아노 독주와 바이올린과 피아노를 위한 8개의 "로맨스", 그리고 7곡 등 16곡을 완성했다. 이 작품들은 로버트가 수감된 지 1년 후, 그녀의 Op. 20-23으로 출판되었다.

그 후 43년 동안 그녀는 남편과 브람스의 작품을 피아노로 녹음한 것만을 작곡했는데, 그 중에는 로베르트 슈만의 '거짓말쟁이'(1872년 출판사 의뢰)와 1879년 친구의 결혼 기념일을 위해 작곡한 짧은 피아노 듀엣 등이 있었다. 생의 마지막 해에 그녀는 피아노 학생들을 위해 고안된 피아노 전주곡을 위한 몇 가지 스케치를 남겼고, 베토벤과 모차르트 피아노 협주곡 연주를 위한 카덴차도 출판했습니다.

클라라 슈만의 음악은 대부분 다른 사람이 연주한 적이 없으며 1970년대에 관심이 되살아날 때까지 대부분 잊혀졌습니다. 오늘날 그녀의 작곡은 점점 더 많이 연주되고 녹음되고 있습니다.

편집자

슈만은 브람스와 다른 사람들의 도움을 받아 브라이트코프 & 헤르텔(Breitkopf & Härtel) 출판사에서 남편의 작품을 편집하는 권위 있는 편집자였다. 그녀는 또한 1885년 도메니코 스카를라티의 소나타 20곡, 남편의 편지(Jugendbriefe)를 편집했으며, 1886년에는 그의 피아노가 운지법과 기타 지시(Fingersatz und Vortragsbezeichnungen)와 함께 작동한다.

"낭만주의자들의 전쟁"

1840년대 초반에 슈만 가문은 프란츠 리스트와 그의 젊은 작곡가 친구들의 작품에 관심을 가졌는데, 이들은 훗날 신 독일 학파로 알려지게 되었지만 1840년대 후반에 두 사람 모두 음악적으로 보수적인 관점과 신념 때문에 리스트에게 공개적으로 적대적이 되었다 클라라는 로버트보다 더 그랬는데, 그녀는 오랫동안 슈만의 결혼 생활에서 더 보수적인 탐미주의자였기 때문이다. 1850년대 중반, 로버트가 쇠퇴한 후, 젊은 브람스가 이 운동에 동참했고 그녀의 이상을 홍보하고 남편의 신념에 대한 공격으로 간주되는 것을 보호하기 위해 그녀와 브람스, 요제프 요아힘은 보수적인 음악가 그룹을 결성했다 로베르트 슈만 (Robert Schumann)의 음악의 유산과 존경에 대한 비판적 이상을 옹호했으며, 그 절정은 베토벤이었습니다.

리스트와 리하르트 바그너가 이끄는 일단의 급진적 진보주의자들(대부분 바이마르 출신)은 이 "낭만주의 전쟁"의 반대편에 서서 베토벤의 그늘 아래 있는 작곡에서 벗어나고자 했지만, 음악이 무엇이었는지에 대한 낡은 형식과 관념을 초월하고 대신 미래를 위한 음악이 무엇인지를 창조하기를 원했다. 바이마르 학파는 프로그램 음악의 아이디어를 장려했지만, 이프치히/베를린 학파의 슈만과 브람스는 음악이 절대적인 음악이어야 하고 오직 절대적인 음악일 수 있다는 입장에 엄격했다. 바그너가 조롱하듯 만든 용어.

클라라 슈만이 리스트를 대할 때 겪었던 어려움 중 하나는 연주 연습에서의 철학적 차이에서 비롯되었다. 그는 예술가가 육체적, 정서적 행위를 통해 관객을 위해 음악을 해석한다고 믿었습니다. 리스트는 공연을 할 때 팔을 휘두르고, 머리를 흔들고, 입술을 오므렸는데,[90] 유럽 전역의 리스트 마니아(Lisztomania)를 불러일으켰고, 이는 100년이 지난 후 비틀즈의 여성 팬들의 비틀매니아(Beatlemania)와 비교되었다. ] 이와는 대조적으로, 클라라는 작곡가의 비전이 청중에게 분명하게 드러날 수 있도록 음악가의 개성을 억제해야 한다고 믿게 되었습니다.

빨치산들은 콘서트에서 공개 시위를 벌이거나, 언론에 명성을 폄하하는 글을 발표하거나, 적들을 당황하게 하기 위해 고안된 기타 공개적인 경멸을 통해 적극적인 캠페인을 이끌었다. 브람스는 1861년 5월 4일 클라라 슈만, 요아힘, 알베르트 디트리히, 볼데마르 바르지엘 등 20명이 서명한 "진지한 음악" 측을 위한 선언문을 발표했는데,[94] 이 선언문은 "미래의 음악"의 공급자들을 "음악의 가장 깊은 정신에 위배되며, 강력히 개탄하고 규탄해야 한다"고 비난했다. 리스트를 중심으로하는 공식 결사체인 뉴 바이마르 클럽은 로베르트 슈만이 창간한 잡지 '음악의 신(Neue Zeitschrift für Musik)'을 기념하는 행사를 그의 출생지인 츠비카우에서 열었고, 그의 미망인 클라라를 포함한 반대 정당의 의원들을 초대하는 것을 눈에 띄게 소홀히 했다. 클라라 슈만은 리스트의 작품 중 어떤 작품도 연주하지 않았고, 리스트의 전집을 출간할 때 리스트의 환상곡 C장조를 연주하는 남편의 헌신을 억눌렀다. 리스트와 리하르트 바그너가 1870년 비엔나에서 열리는 베토벤 100주년 기념 축제에 참가한다는 소식을 들었을 때, 그녀는 참석을 거부했다.

클라라 슈만은 특히 바그너를 신랄하게 비판했는데, 바그너의 탄호이저에 대해 "잔혹 행위에 지쳤다"고 썼고, 로엔그린을 "끔찍하다"고 묘사했으며, 트리스탄과 이졸데를 "내 평생 보거나 들은 것 중 가장 혐오스러운 것"이라고 언급했다. 그녀는 또한 바그너가 남편 멘델스존과 브람스에 대해 "경멸적인" 방식으로 말했다고 불평했다. 바그너는 에세이에서 음악적 보수주의자들을 조롱하면서 그들을 메시아를 기다리는 "음악적 절제 사회"로 묘사했다. 그녀는 안톤 브루크너의 교향곡 7번을 매우 낮게 평가했고, 브람스에게 편지를 써서 "끔찍한 작품"이라고 묘사했다. 브루크너의 교향곡은 고급 화음, 대규모 관현악 및 확장된 시간 규모로 인해 새로운 음악을 대표하는 것으로 여겨졌습니다. 그러나 슈만은 리하르트 슈트라우스의 초기 교향곡 1번 F단조에 더 깊은 인상을 받았다. ] 이것은 슈트라우스가 나중에 유명해진 매우 프로그램적인 음악을 작곡하기 시작하기 전이었습니다.

브람스는 비밀리에 바그너의 음악을 높이 평가했고 나중에는 리스트의 작품도 공개적으로 칭찬했다. 요아킴을 포함한 이 선언문의 지지자들과 서명자들 중 몇몇은 마음을 누그러뜨리고 "반대편"에 합류했다. 논란은 결국 잦아들었지만, 클라라 슈만은 신 독일 학파의 음악에 대한 반대 입장을 굽히지 않았다.

유산

그녀의 생애 동안의 영향

슈만은 사후 수년 동안 작곡가로서 널리 인정받지 못했지만 피아니스트로서 지속적인 영향을 미쳤습니다. 그녀의 아버지로부터 귀로 연주하고 암기하는 훈련을 받은 그녀는 13세 초반부터 기억에 남는 공연을 선보였는데, 그녀의 평론가들은 이 사실을 예외적이라고 지적했다. 그녀는 기억에 남는 연주를 한 최초의 피아니스트 중 한 명으로, 콘서트의 표준이 되었습니다. 그녀는 또한 콘서트 피아니스트에게 기대되는 프로그램의 종류를 바꾸는 데 중요한 역할을 했습니다. 결혼 전의 경력 초기에 그녀는 예술가의 기술을 보여주기 위해 고안된 관습적인 브라부라 곡을 연주했으며, 종종 Thalberg, Herz 또는 Henselt와 같은 거장이 쓴 오페라의 인기있는 주제에 대한 편곡 또는 변형의 형태로 연주했습니다. 자신이 작곡한 곡을 연주하는 것이 관례였기 때문에, 그녀는 벨리니의 주제에 의한 변주곡(Op. 8)과 유명한 스케르초(Op. 10)와 같은 모든 프로그램에 자신의 작품 중 적어도 하나를 포함시켰다. 그러나 그녀가 보다 독립적인 예술가가 되면서 그녀의 레퍼토리는 주로 주요 작곡가의 음악으로 구성되었습니다.

슈만은 표현력과 노래하는 음색을 강조하고 테크닉을 작곡가의 의도에 종속시키는 가르침을 통해 피아니스트들에게 영향을 미쳤습니다. 그녀의 제자 중 한 명인 마틸드 베른(Mathilde Verne)은 그녀의 가르침을 영국으로 옮겨 그곳에서 솔로몬을 가르쳤다. 그녀의 또 다른 제자인 칼 프리드버그(Carl Friedberg)는 이 전통을 미국의 줄리어드 학교로 옮겼는데, 그의 제자로는 니나 시몬(Nina Simone), 말콤 프레이저(Malcolm Frager), 브루스 헝거포드(Bruce Hungerford)가 있었습니다. ]

그녀는 또한 로베르트 슈만 (Robert Schumann)의 작품을 인정받고 감상하며 레퍼토리에 추가하는 데 중요한 역할을했습니다. 그녀는 평생 동안 지칠 줄 모르고 그의 작품을 홍보했습니다.

영화

참고: 영화에 묘사된 작곡가 목록

클라라 슈만(Clara Schumann)은 스크린에서 여러 번 묘사되었습니다. 슈만 영화로 알려진 가장 오래된 작품인 Träumerei(꿈꾸기)는 1944년 5월 3일 츠비카우에서 초연되었습니다. 아마도 가장 잘 알려진 영화는 캐서린 헵번이 클라라 역, 폴 헨레이드가 로버트 역, 로버트 워커가 브람스 역으로 출연한 사랑의 노래(1947)일 것입니다.

1954년, 로레타 영은 시즌 1, 에피소드 26: 클라라 슈만 이야기(1954년 3월 21일 첫 방영)에서 로레타 영 쇼에서 그녀를 연기했으며, 그녀는 셸리 파바레스칼턴 G. 영과 함께 조지 네이더가 연기한 남편의 작곡 경력을 지원했습니다.

가장 최근의 독일 영화로는 나스타샤 킨스키가 클라라 역을 맡은 《륄링신포니》(1983)가 있고.08년작 헬마 샌더스-브람스 감독의 영화 《사랑하는 클라라》(마르티나 게덱이 그녀를 연기한 《사랑하는 클라라》)가 있다.

 
 
 
 
 

+ Recent posts