쳇 베이커 (트럼펫); 필립 캐서린(기타); Egil Kapstead (피아노); Terje Venaas (베이스)

1988년 2월 17-18일 파리 스튜디오 시즈모 녹음

이 음반은 쳇 베이커가 사망하기 겨우 3개월 전에 녹음되었으며(그는 1988년 5월 58세의 나이로 암스테르담 호텔 방에서 추락하여 불가사의한 상황에서 사망했다) 오랫동안 그의 마지막 녹음 세션으로 여겨졌다. 사실, 베이커는 그 다음 달에 두 장의 스튜디오 앨범을 더 녹음했다. 그럼에도 불구하고 이 앨범은 그의 마지막 녹음 중 하나를 기록하고 있으며 이루지 못한 미래 계획을 감질나게 엿볼 수 있습니다.

그의 생애의 마지막 10년 동안, 베이커는 거의 전적으로 유럽에서만 일했고, 그의 작업 속도는 엄청났다 – 예를 들어, 1979년에서 1980년 사이에, 그는 20개 이상의 앨범을 녹음했다. 베이커가 말년에 만든 대부분의 앨범은 작거나 잘 알려지지 않은 음반사에서 나왔고, 특히 인터넷이 없던 시절에는 찾기가 어려웠다. 다행히도 수년에 걸쳐 1980년대 베이커의 앨범 중 많은 부분이 재발행되거나 재발매되었습니다. 이 앨범도 그 중 하나입니다. 이 음반은 원래 노르웨이 음반사인 핫 클럽 레코드(Hot Club Records)에서 발매되었는데, 존 라슨(Jon Larsen)이 설립한 이 음반은 당시 29세의 나이로 발매되었다.

엘리멘탈 뮤직은 이제 앨범을 한정판 LP와 CD로 재발행했으며, 세션에서 세 개의 대체 테이크를 추가하고 CD 버전이 포함된 28페이지 소책자를 포함합니다. 이 스트리밍 시대에 이와 같은 물리적 제품을 위한 훌륭한 포장을 제공하는 레코드 회사를 보는 것은 좋은 일입니다. CD는 트랙 정보, 노래 크레딧, 제작 크레딧 및 세션에서 찍은 사진이 포함된 이중 접이식 디지팩으로 제공됩니다. 이 소책자에는 많은 세션 사진과 함께 프로젝트가 어떻게 시작되었는지, 스튜디오에서 무슨 일이 있었는지 설명하는 Jon Larsen과 Chet Baker의 삶과 음악에 대해 이야기하는 재즈 역사가 Brian Morton의 유익한 에세이가 포함되어 있습니다.

이 앨범의 원동력은 노르웨이 시인 얀 에릭 볼드(Jan Erik Vold)였는데, 그는 베이커에게 재즈-시 프로젝트 협업을 요청했다(볼드는 얀 가르바렉(Jan Garbarek)을 포함한 여러 노르웨이 재즈 뮤지션들과 함께 비슷한 작업을 했다). 베이커는 2월 중순에 파리에서 녹음할 수 있는 이틀의 자유시간이 있었다고 말하며 이에 동의했다. 라슨은 열흘 만에 스튜디오를 예약하고 모든 것을 준비해야 했습니다.

이 프로젝트를 위해 두 명의 노르웨이 음악가, 피아니스트 Egil Kapstad와 베이시스트 Terje Venaas가 줄을 섰습니다. 라슨에 따르면, 그들은 쳇이 가장 좋아하는 뮤지션들 중 두 명이었다. Venaas는 1984년 앨범 The Improviser에서 들을 수 있는 사중주단에서 Baker와 함께 작업한 적이 있습니다. Venaas는 Dexter Gordon, Toots Thielemans, Michel Petrucciani와도 함께 뛰었습니다. 캅스타드는 볼드와 함께 재즈 스탠더드, 피아니스트의 자작곡 3곡, 노르웨이 민요가 포함된 앨범의 세트 리스트를 작업했다. 앨범에는 대체 테이크 트리오를 포함하여 16곡이 있습니다. 베이커와 캅스타드(2017년 76세의 나이로 사망)를 제외한 세션에 참여한 모든 사람들은 오늘(2024년 10월)까지 살아 있습니다.

라슨에 따르면, 녹음 전에 파리의 호텔에서 쳇을 만났을 때, 그는 이탈리아의 니콜라 스틸로(Nicola Stilo, 베이커의 밴드에서 플루트 연주자이기도 했다)와 벨기에의 필립 캐서린(Philip Catherine)이라는 두 명의 기타리스트를 데리고 왔다고 한다. 라슨은 캐서린을 잘 알고 있었기 때문에 그를 세션에 초대했다. 캐서린은 런던에서 태어났지만 벨기에에서 자랐습니다. 그는 이전에도 베이커와 광범위하게 작업한 적이 있다 – 그들은 1983년에 두 장의 앨범을 함께 만들었고, 1985년에는 기타리스트가 베이커와 함께 유럽 전역을 순회했다. 캐서린은 리더로서 수많은 음반을 녹음했으며, 덱스터 고든, 케니 드류, 스테판 그라펠리, 찰스 밍거스, 마이클 깁스, 장 뤽 퐁티, 닐스 헤닝 오스테드 페데르센과도 연주했다. 스틸로도 첫날 세션에 참석했지만, 어떤 곡도 연주하지는 않았다. 그러나 그는 아래에서 읽을 수 있듯이 녹음 세션에서 자신의 존재를 알렸습니다.

녹음 스튜디오는 친밀한 클럽 공연처럼 꾸며졌습니다. 재즈 저널리스트 랜디 헐틴(Randi Hultin)이 세션에서 촬영한 사진들을 보면 스튜디오가 사중주단을 편안하게 수용할 수 있는 공간이 겨우 부족한 작은 방이었음을 알 수 있다. 베이커는 한쪽 끝에 있는 작은 나무 의자에 앉아 캅스타드의 피아노를 마주 보고 있었다. 기타리스트와 베이시스트가 그의 왼쪽에 있었다. 그때까지 베이커는 이미 오래전부터 자신의 밴드 라인업에서 드러머들을 내보냈다. 얀 에릭 볼드(Jan Erik Vold)는 보컬 부스에서 그의 시를 낭독했다. 시인에 따르면 베이커는 대부분의 시간을 다리를 꼬고 눈을 감고 놀았다고 합니다.

라르센은 그의 에세이에서 음악가들이 곧 굳어졌고 첫 번째 넘버는 빠르게 완성되었다고 기록했다. 몇 곡을 녹음한 후 밴드는 휴식을 취했습니다. 헐틴은 갑자기 스틸로가 쳇의 대변자를 가지고 스튜디오를 떠났다는 것을 알아차렸다! 스튜디오 직원이 스틸로를 쫓아가 거리를 찾아갔다. 스틸로의 범행 동기는 밝혀지지 않았지만, 그는 둘째 날 회의에 나타나지 않았다. 이 앨범은 원래 1988년 Blåmann!으로 발매되었습니다. Blåmann!은 노르웨이어로 음악과 시를 모두 담고 있습니다. 예를 들어 'Body and Soul'은 'Wigman'으로, 'Love For Sale'은 'Six Frantics'로 이름을 바꿨다. 2010년에는 영어 버전인 Telemark Blue가 출시되었습니다. 이 새 릴리스에는 세션의 음악만 포함되어 있습니다.

쳇 베이커에 대해 이야기할 때마다 그의 삶을 괴롭힌 모든 체포, 중독, 역경을 이야기하는 함정에 빠지기 쉽지만, 브라이언 모튼은 그의 에세이에서 쳇 베이커의 끊임없는 신화화와 고통받는 예술가의 낭만화에서 한 걸음 물러나 단순히 음악을 들어야 할 때임을 강력하게 강조합니다.

마일즈 데이비스와 마찬가지로 베이커는 '쿨한' 플레이 스타일로 유명했다. 그의 소리는 섬세했다. 서정적이고 깊은 영향을 미칩니다. 그의 연주는 오프닝 넘버인 호기 카마이클(Hoagy Carmichael)의 잊혀지지 않는 발라드 'Skylark'에서 들을 수 있듯이 아름다운 슬픔을 전달했다. 피아노와 트럼펫의 훌륭한 듀엣으로, Kapstad의 우아한 연주가 Baker의 연약한 소리를 보완합니다.

실제로 이 앨범을 들으면 뮤지션들이 베이커의 연주 스타일과 얼마나 조화를 이루었는지(말장난 의도) 고마움을 느낄 수 있다. 모든 사람의 연주에는 희박함과 가벼운 터치가 있습니다. 공간이 넉넉합니다. 서두르는 것은 없습니다. 어수선함이 없고 아무도 과도하게 플레이하지 않습니다. 컴핑은 흠잡을 데 없고 솔로 스팟도 마찬가지입니다.

Kapstead의 세 곡은 'The Bird From Kapingamarnagi (파파뉴기니와 국경을 맞대고 있는 태평양 환초입니다. 찾아봐야 했습니다)'가 있습니다. 경쾌한 피아노 뱀프에 이끌려 베이커는 단순하지만 매력적인 테마를 연주합니다. 'The Ballad Of Buttersmile'은 몽크 같은 피아노 인트로가 가미된 미드템포 스윙 넘버이지만, 'Children's Waltz'는 캐서린의 섬세한 솔로가 어우러져 구원받은 장송곡 같은 발라드다.

노르웨이 민요 'Blåmann Blåmann'은 애절한 발라드로, 베이커의 애절한 트럼펫 소리와 캐서린의 섬세한 피킹, 캅스타트의 부드러운 목소리가 어우러져 슬픔과 아름다움을 모두 전달합니다. 예상할 수 있듯이 이 밴드는 다양한 재즈 스탠더드에 침착하게 도전합니다. 'Love For Sale'의 스윙 커버에서는 기타, 베이스, 피아노가 아름답게 조화를 이룹니다. 'My Foolish Heart'는 트럼펫과 피아노의 화려한 듀엣이다. 베이커는 분명히 마지막까지 자신의 실력을 유지했다. 음소거도 없고 전자 장치도 사용하지 않습니다 – 그것은 단지 순수한 오픈 혼 사운드이며 신성합니다.

'How High The Moon'의 경쾌한 버전은 베이커의 노래가 포함된 유일한 노래입니다. 그의 부드럽고 무언의 보컬이 음악 위를 떠다닙니다. 4분짜리 'Body And Soul'의 상당 부분은 캐서린의 섬세한 솔로가 차지한다. 'Makin' Whoopi'의 커버는 사운드에 장난기 넘치는 느낌을 더하고, 'If You Could See Me Now'는 베이커의 표현력 넘치는 연주가 돋보인다.

오리지널 앨범 트랙과 'Body and Soul', 'If You Could See Me Now', 'Makin' Whoopi'의 세 곡 사이에는 큰 차이가 없다. 세 곡 중 'Body And Soul'은 선택한 테이크보다 거의 2분 더 길다는 점이 두드러집니다. 인트로는 더 길고 아웃트로는 다르게 연주되었으며 Baker의 연주의 거친 가장자리는 공식 테이크에 없습니다. 아웃테이크는 듣기에는 좋지만 필수는 아닙니다.

베이커는 이 밴드와 다시 연주할 계획이 있었지만 안타깝게도 그의 이른 죽음으로 인해 대가를 치렀습니다. 재즈의 많은 '만약에' 중 하나입니다. 하지만 우리는 이러한 녹음이 이루어졌고 이제 더 널리 구할 수 있게 된 것에 대해 감사할 수 있습니다.

Chet Baker Late night jazz

https://youtu.be/_BuSr9LSjc0?si=2cyYS93j6bYa7tdP

 

If You Could See Me Now

If You Could See Me Now · Chet Baker · Philip Catherine · Tadd Dameron

https://youtu.be/Yfi25JGW92g?si=naJJoq7W3MTOAAuc

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

If You Could See Me Now (alternative)

https://youtu.be/IHE-SDPTDtk?si=BKg3M71ipMpwhj2R

 
 

Chet Baker - My Favourite Songs (FULL ALBUM)

https://youtu.be/rcJObrn_P1M?si=yoff7F80aEgzR7q6

 
 
 
 
 
 

쳇 베이커 (트럼펫); 필립 캐서린(기타); Egil Kapstead (피아노); Terje Venaas (베이스)

1988년 2월 17-18일 파리 스튜디오 시즈모 녹음

이 음반은 쳇 베이커가 사망하기 겨우 3개월 전에 녹음되었으며(그는 1988년 5월 58세의 나이로 암스테르담 호텔 방에서 추락하여 불가사의한 상황에서 사망했다) 오랫동안 그의 마지막 녹음 세션으로 여겨졌다. 사실, 베이커는 그 다음 달에 두 장의 스튜디오 앨범을 더 녹음했다. 그럼에도 불구하고 이 앨범은 그의 마지막 녹음 중 하나를 기록하고 있으며 이루지 못한 미래 계획을 감질나게 엿볼 수 있습니다.

그의 생애의 마지막 10년 동안, 베이커는 거의 전적으로 유럽에서만 일했고, 그의 작업 속도는 엄청났다 – 예를 들어, 1979년에서 1980년 사이에, 그는 20개 이상의 앨범을 녹음했다. 베이커가 말년에 만든 대부분의 앨범은 작거나 잘 알려지지 않은 음반사에서 나왔고, 특히 인터넷이 없던 시절에는 찾기가 어려웠다. 다행히도 수년에 걸쳐 1980년대 베이커의 앨범 중 많은 부분이 재발행되거나 재발매되었습니다. 이 앨범도 그 중 하나입니다. 이 음반은 원래 노르웨이 음반사인 핫 클럽 레코드(Hot Club Records)에서 발매되었는데, 존 라슨(Jon Larsen)이 설립한 이 음반은 당시 29세의 나이로 발매되었다.

엘리멘탈 뮤직은 이제 앨범을 한정판 LP와 CD로 재발행했으며, 세션에서 세 개의 대체 테이크를 추가하고 CD 버전이 포함된 28페이지 소책자를 포함합니다. 이 스트리밍 시대에 이와 같은 물리적 제품을 위한 훌륭한 포장을 제공하는 레코드 회사를 보는 것은 좋은 일입니다. CD는 트랙 정보, 노래 크레딧, 제작 크레딧 및 세션에서 찍은 사진이 포함된 이중 접이식 디지팩으로 제공됩니다. 이 소책자에는 많은 세션 사진과 함께 프로젝트가 어떻게 시작되었는지, 스튜디오에서 무슨 일이 있었는지 설명하는 Jon Larsen과 Chet Baker의 삶과 음악에 대해 이야기하는 재즈 역사가 Brian Morton의 유익한 에세이가 포함되어 있습니다.

이 앨범의 원동력은 노르웨이 시인 얀 에릭 볼드(Jan Erik Vold)였는데, 그는 베이커에게 재즈-시 프로젝트 협업을 요청했다(볼드는 얀 가르바렉(Jan Garbarek)을 포함한 여러 노르웨이 재즈 뮤지션들과 함께 비슷한 작업을 했다). 베이커는 2월 중순에 파리에서 녹음할 수 있는 이틀의 자유시간이 있었다고 말하며 이에 동의했다. 라슨은 열흘 만에 스튜디오를 예약하고 모든 것을 준비해야 했습니다.

이 프로젝트를 위해 두 명의 노르웨이 음악가, 피아니스트 Egil Kapstad와 베이시스트 Terje Venaas가 줄을 섰습니다. 라슨에 따르면, 그들은 쳇이 가장 좋아하는 뮤지션들 중 두 명이었다. Venaas는 1984년 앨범 The Improviser에서 들을 수 있는 사중주단에서 Baker와 함께 작업한 적이 있습니다. Venaas는 Dexter Gordon, Toots Thielemans, Michel Petrucciani와도 함께 뛰었습니다. 캅스타드는 볼드와 함께 재즈 스탠더드, 피아니스트의 자작곡 3곡, 노르웨이 민요가 포함된 앨범의 세트 리스트를 작업했다. 앨범에는 대체 테이크 트리오를 포함하여 16곡이 있습니다. 베이커와 캅스타드(2017년 76세의 나이로 사망)를 제외한 세션에 참여한 모든 사람들은 오늘(2024년 10월)까지 살아 있습니다.

라슨에 따르면, 녹음 전에 파리의 호텔에서 쳇을 만났을 때, 그는 이탈리아의 니콜라 스틸로(Nicola Stilo, 베이커의 밴드에서 플루트 연주자이기도 했다)와 벨기에의 필립 캐서린(Philip Catherine)이라는 두 명의 기타리스트를 데리고 왔다고 한다. 라슨은 캐서린을 잘 알고 있었기 때문에 그를 세션에 초대했다. 캐서린은 런던에서 태어났지만 벨기에에서 자랐습니다. 그는 이전에도 베이커와 광범위하게 작업한 적이 있다 – 그들은 1983년에 두 장의 앨범을 함께 만들었고, 1985년에는 기타리스트가 베이커와 함께 유럽 전역을 순회했다. 캐서린은 리더로서 수많은 음반을 녹음했으며, 덱스터 고든, 케니 드류, 스테판 그라펠리, 찰스 밍거스, 마이클 깁스, 장 뤽 퐁티, 닐스 헤닝 오스테드 페데르센과도 연주했다. 스틸로도 첫날 세션에 참석했지만, 어떤 곡도 연주하지는 않았다. 그러나 그는 아래에서 읽을 수 있듯이 녹음 세션에서 자신의 존재를 알렸습니다.

녹음 스튜디오는 친밀한 클럽 공연처럼 꾸며졌습니다. 재즈 저널리스트 랜디 헐틴(Randi Hultin)이 세션에서 촬영한 사진들을 보면 스튜디오가 사중주단을 편안하게 수용할 수 있는 공간이 겨우 부족한 작은 방이었음을 알 수 있다. 베이커는 한쪽 끝에 있는 작은 나무 의자에 앉아 캅스타드의 피아노를 마주 보고 있었다. 기타리스트와 베이시스트가 그의 왼쪽에 있었다. 그때까지 베이커는 이미 오래전부터 자신의 밴드 라인업에서 드러머들을 내보냈다. 얀 에릭 볼드(Jan Erik Vold)는 보컬 부스에서 그의 시를 낭독했다. 시인에 따르면 베이커는 대부분의 시간을 다리를 꼬고 눈을 감고 놀았다고 합니다.

라르센은 그의 에세이에서 음악가들이 곧 굳어졌고 첫 번째 넘버는 빠르게 완성되었다고 기록했다. 몇 곡을 녹음한 후 밴드는 휴식을 취했습니다. 헐틴은 갑자기 스틸로가 쳇의 대변자를 가지고 스튜디오를 떠났다는 것을 알아차렸다! 스튜디오 직원이 스틸로를 쫓아가 거리를 찾아갔다. 스틸로의 범행 동기는 밝혀지지 않았지만, 그는 둘째 날 회의에 나타나지 않았다. 이 앨범은 원래 1988년 Blåmann!으로 발매되었습니다. Blåmann!은 노르웨이어로 음악과 시를 모두 담고 있습니다. 예를 들어 'Body and Soul'은 'Wigman'으로, 'Love For Sale'은 'Six Frantics'로 이름을 바꿨다. 2010년에는 영어 버전인 Telemark Blue가 출시되었습니다. 이 새 릴리스에는 세션의 음악만 포함되어 있습니다.

쳇 베이커에 대해 이야기할 때마다 그의 삶을 괴롭힌 모든 체포, 중독, 역경을 이야기하는 함정에 빠지기 쉽지만, 브라이언 모튼은 그의 에세이에서 쳇 베이커의 끊임없는 신화화와 고통받는 예술가의 낭만화에서 한 걸음 물러나 단순히 음악을 들어야 할 때임을 강력하게 강조합니다.

마일즈 데이비스와 마찬가지로 베이커는 '쿨한' 플레이 스타일로 유명했다. 그의 소리는 섬세했다. 서정적이고 깊은 영향을 미칩니다. 그의 연주는 오프닝 넘버인 호기 카마이클(Hoagy Carmichael)의 잊혀지지 않는 발라드 'Skylark'에서 들을 수 있듯이 아름다운 슬픔을 전달했다. 피아노와 트럼펫의 훌륭한 듀엣으로, Kapstad의 우아한 연주가 Baker의 연약한 소리를 보완합니다.

실제로 이 앨범을 들으면 뮤지션들이 베이커의 연주 스타일과 얼마나 조화를 이루었는지(말장난 의도) 고마움을 느낄 수 있다. 모든 사람의 연주에는 희박함과 가벼운 터치가 있습니다. 공간이 넉넉합니다. 서두르는 것은 없습니다. 어수선함이 없고 아무도 과도하게 플레이하지 않습니다. 컴핑은 흠잡을 데 없고 솔로 스팟도 마찬가지입니다.

Kapstead의 세 곡은 'The Bird From Kapingamarnagi (파파뉴기니와 국경을 맞대고 있는 태평양 환초입니다. 찾아봐야 했습니다)'가 있습니다. 경쾌한 피아노 뱀프에 이끌려 베이커는 단순하지만 매력적인 테마를 연주합니다. 'The Ballad Of Buttersmile'은 몽크 같은 피아노 인트로가 가미된 미드템포 스윙 넘버이지만, 'Children's Waltz'는 캐서린의 섬세한 솔로가 어우러져 구원받은 장송곡 같은 발라드다.

노르웨이 민요 'Blåmann Blåmann'은 애절한 발라드로, 베이커의 애절한 트럼펫 소리와 캐서린의 섬세한 피킹, 캅스타트의 부드러운 목소리가 어우러져 슬픔과 아름다움을 모두 전달합니다. 예상할 수 있듯이 이 밴드는 다양한 재즈 스탠더드에 침착하게 도전합니다. 'Love For Sale'의 스윙 커버에서는 기타, 베이스, 피아노가 아름답게 조화를 이룹니다. 'My Foolish Heart'는 트럼펫과 피아노의 화려한 듀엣이다. 베이커는 분명히 마지막까지 자신의 실력을 유지했다. 음소거도 없고 전자 장치도 사용하지 않습니다 – 그것은 단지 순수한 오픈 혼 사운드이며 신성합니다.

'How High The Moon'의 경쾌한 버전은 베이커의 노래가 포함된 유일한 노래입니다. 그의 부드럽고 무언의 보컬이 음악 위를 떠다닙니다. 4분짜리 'Body And Soul'의 상당 부분은 캐서린의 섬세한 솔로가 차지한다. 'Makin' Whoopi'의 커버는 사운드에 장난기 넘치는 느낌을 더하고, 'If You Could See Me Now'는 베이커의 표현력 넘치는 연주가 돋보인다.

오리지널 앨범 트랙과 'Body and Soul', 'If You Could See Me Now', 'Makin' Whoopi'의 세 곡 사이에는 큰 차이가 없다. 세 곡 중 'Body And Soul'은 선택한 테이크보다 거의 2분 더 길다는 점이 두드러집니다. 인트로는 더 길고 아웃트로는 다르게 연주되었으며 Baker의 연주의 거친 가장자리는 공식 테이크에 없습니다. 아웃테이크는 듣기에는 좋지만 필수는 아닙니다.

베이커는 이 밴드와 다시 연주할 계획이 있었지만 안타깝게도 그의 이른 죽음으로 인해 대가를 치렀습니다. 재즈의 많은 '만약에' 중 하나입니다. 하지만 우리는 이러한 녹음이 이루어졌고 이제 더 널리 구할 수 있게 된 것에 대해 감사할 수 있습니다.

Chet Baker Late night jazz

https://youtu.be/_BuSr9LSjc0?si=2cyYS93j6bYa7tdP

 

If You Could See Me Now

If You Could See Me Now · Chet Baker · Philip Catherine · Tadd Dameron

https://youtu.be/Yfi25JGW92g?si=naJJoq7W3MTOAAuc

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

If You Could See Me Now (alternative)

https://youtu.be/IHE-SDPTDtk?si=BKg3M71ipMpwhj2R

 
 

Chet Baker - My Favourite Songs (FULL ALBUM)

https://youtu.be/rcJObrn_P1M?si=yoff7F80aEgzR7q6

 
 
 
 
 
 

쳇 베이커 (트럼펫); 필립 캐서린(기타); Egil Kapstead (피아노); Terje Venaas (베이스)

1988년 2월 17-18일 파리 스튜디오 시즈모 녹음

이 음반은 쳇 베이커가 사망하기 겨우 3개월 전에 녹음되었으며(그는 1988년 5월 58세의 나이로 암스테르담 호텔 방에서 추락하여 불가사의한 상황에서 사망했다) 오랫동안 그의 마지막 녹음 세션으로 여겨졌다. 사실, 베이커는 그 다음 달에 두 장의 스튜디오 앨범을 더 녹음했다. 그럼에도 불구하고 이 앨범은 그의 마지막 녹음 중 하나를 기록하고 있으며 이루지 못한 미래 계획을 감질나게 엿볼 수 있습니다.

그의 생애의 마지막 10년 동안, 베이커는 거의 전적으로 유럽에서만 일했고, 그의 작업 속도는 엄청났다 – 예를 들어, 1979년에서 1980년 사이에, 그는 20개 이상의 앨범을 녹음했다. 베이커가 말년에 만든 대부분의 앨범은 작거나 잘 알려지지 않은 음반사에서 나왔고, 특히 인터넷이 없던 시절에는 찾기가 어려웠다. 다행히도 수년에 걸쳐 1980년대 베이커의 앨범 중 많은 부분이 재발행되거나 재발매되었습니다. 이 앨범도 그 중 하나입니다. 이 음반은 원래 노르웨이 음반사인 핫 클럽 레코드(Hot Club Records)에서 발매되었는데, 존 라슨(Jon Larsen)이 설립한 이 음반은 당시 29세의 나이로 발매되었다.

엘리멘탈 뮤직은 이제 앨범을 한정판 LP와 CD로 재발행했으며, 세션에서 세 개의 대체 테이크를 추가하고 CD 버전이 포함된 28페이지 소책자를 포함합니다. 이 스트리밍 시대에 이와 같은 물리적 제품을 위한 훌륭한 포장을 제공하는 레코드 회사를 보는 것은 좋은 일입니다. CD는 트랙 정보, 노래 크레딧, 제작 크레딧 및 세션에서 찍은 사진이 포함된 이중 접이식 디지팩으로 제공됩니다. 이 소책자에는 많은 세션 사진과 함께 프로젝트가 어떻게 시작되었는지, 스튜디오에서 무슨 일이 있었는지 설명하는 Jon Larsen과 Chet Baker의 삶과 음악에 대해 이야기하는 재즈 역사가 Brian Morton의 유익한 에세이가 포함되어 있습니다.

이 앨범의 원동력은 노르웨이 시인 얀 에릭 볼드(Jan Erik Vold)였는데, 그는 베이커에게 재즈-시 프로젝트 협업을 요청했다(볼드는 얀 가르바렉(Jan Garbarek)을 포함한 여러 노르웨이 재즈 뮤지션들과 함께 비슷한 작업을 했다). 베이커는 2월 중순에 파리에서 녹음할 수 있는 이틀의 자유시간이 있었다고 말하며 이에 동의했다. 라슨은 열흘 만에 스튜디오를 예약하고 모든 것을 준비해야 했습니다.

이 프로젝트를 위해 두 명의 노르웨이 음악가, 피아니스트 Egil Kapstad와 베이시스트 Terje Venaas가 줄을 섰습니다. 라슨에 따르면, 그들은 쳇이 가장 좋아하는 뮤지션들 중 두 명이었다. Venaas는 1984년 앨범 The Improviser에서 들을 수 있는 사중주단에서 Baker와 함께 작업한 적이 있습니다. Venaas는 Dexter Gordon, Toots Thielemans, Michel Petrucciani와도 함께 뛰었습니다. 캅스타드는 볼드와 함께 재즈 스탠더드, 피아니스트의 자작곡 3곡, 노르웨이 민요가 포함된 앨범의 세트 리스트를 작업했다. 앨범에는 대체 테이크 트리오를 포함하여 16곡이 있습니다. 베이커와 캅스타드(2017년 76세의 나이로 사망)를 제외한 세션에 참여한 모든 사람들은 오늘(2024년 10월)까지 살아 있습니다.

라슨에 따르면, 녹음 전에 파리의 호텔에서 쳇을 만났을 때, 그는 이탈리아의 니콜라 스틸로(Nicola Stilo, 베이커의 밴드에서 플루트 연주자이기도 했다)와 벨기에의 필립 캐서린(Philip Catherine)이라는 두 명의 기타리스트를 데리고 왔다고 한다. 라슨은 캐서린을 잘 알고 있었기 때문에 그를 세션에 초대했다. 캐서린은 런던에서 태어났지만 벨기에에서 자랐습니다. 그는 이전에도 베이커와 광범위하게 작업한 적이 있다 – 그들은 1983년에 두 장의 앨범을 함께 만들었고, 1985년에는 기타리스트가 베이커와 함께 유럽 전역을 순회했다. 캐서린은 리더로서 수많은 음반을 녹음했으며, 덱스터 고든, 케니 드류, 스테판 그라펠리, 찰스 밍거스, 마이클 깁스, 장 뤽 퐁티, 닐스 헤닝 오스테드 페데르센과도 연주했다. 스틸로도 첫날 세션에 참석했지만, 어떤 곡도 연주하지는 않았다. 그러나 그는 아래에서 읽을 수 있듯이 녹음 세션에서 자신의 존재를 알렸습니다.

녹음 스튜디오는 친밀한 클럽 공연처럼 꾸며졌습니다. 재즈 저널리스트 랜디 헐틴(Randi Hultin)이 세션에서 촬영한 사진들을 보면 스튜디오가 사중주단을 편안하게 수용할 수 있는 공간이 겨우 부족한 작은 방이었음을 알 수 있다. 베이커는 한쪽 끝에 있는 작은 나무 의자에 앉아 캅스타드의 피아노를 마주 보고 있었다. 기타리스트와 베이시스트가 그의 왼쪽에 있었다. 그때까지 베이커는 이미 오래전부터 자신의 밴드 라인업에서 드러머들을 내보냈다. 얀 에릭 볼드(Jan Erik Vold)는 보컬 부스에서 그의 시를 낭독했다. 시인에 따르면 베이커는 대부분의 시간을 다리를 꼬고 눈을 감고 놀았다고 합니다.

라르센은 그의 에세이에서 음악가들이 곧 굳어졌고 첫 번째 넘버는 빠르게 완성되었다고 기록했다. 몇 곡을 녹음한 후 밴드는 휴식을 취했습니다. 헐틴은 갑자기 스틸로가 쳇의 대변자를 가지고 스튜디오를 떠났다는 것을 알아차렸다! 스튜디오 직원이 스틸로를 쫓아가 거리를 찾아갔다. 스틸로의 범행 동기는 밝혀지지 않았지만, 그는 둘째 날 회의에 나타나지 않았다. 이 앨범은 원래 1988년 Blåmann!으로 발매되었습니다. Blåmann!은 노르웨이어로 음악과 시를 모두 담고 있습니다. 예를 들어 'Body and Soul'은 'Wigman'으로, 'Love For Sale'은 'Six Frantics'로 이름을 바꿨다. 2010년에는 영어 버전인 Telemark Blue가 출시되었습니다. 이 새 릴리스에는 세션의 음악만 포함되어 있습니다.

쳇 베이커에 대해 이야기할 때마다 그의 삶을 괴롭힌 모든 체포, 중독, 역경을 이야기하는 함정에 빠지기 쉽지만, 브라이언 모튼은 그의 에세이에서 쳇 베이커의 끊임없는 신화화와 고통받는 예술가의 낭만화에서 한 걸음 물러나 단순히 음악을 들어야 할 때임을 강력하게 강조합니다.

마일즈 데이비스와 마찬가지로 베이커는 '쿨한' 플레이 스타일로 유명했다. 그의 소리는 섬세했다. 서정적이고 깊은 영향을 미칩니다. 그의 연주는 오프닝 넘버인 호기 카마이클(Hoagy Carmichael)의 잊혀지지 않는 발라드 'Skylark'에서 들을 수 있듯이 아름다운 슬픔을 전달했다. 피아노와 트럼펫의 훌륭한 듀엣으로, Kapstad의 우아한 연주가 Baker의 연약한 소리를 보완합니다.

실제로 이 앨범을 들으면 뮤지션들이 베이커의 연주 스타일과 얼마나 조화를 이루었는지(말장난 의도) 고마움을 느낄 수 있다. 모든 사람의 연주에는 희박함과 가벼운 터치가 있습니다. 공간이 넉넉합니다. 서두르는 것은 없습니다. 어수선함이 없고 아무도 과도하게 플레이하지 않습니다. 컴핑은 흠잡을 데 없고 솔로 스팟도 마찬가지입니다.

Kapstead의 세 곡은 'The Bird From Kapingamarnagi (파파뉴기니와 국경을 맞대고 있는 태평양 환초입니다. 찾아봐야 했습니다)'가 있습니다. 경쾌한 피아노 뱀프에 이끌려 베이커는 단순하지만 매력적인 테마를 연주합니다. 'The Ballad Of Buttersmile'은 몽크 같은 피아노 인트로가 가미된 미드템포 스윙 넘버이지만, 'Children's Waltz'는 캐서린의 섬세한 솔로가 어우러져 구원받은 장송곡 같은 발라드다.

노르웨이 민요 'Blåmann Blåmann'은 애절한 발라드로, 베이커의 애절한 트럼펫 소리와 캐서린의 섬세한 피킹, 캅스타트의 부드러운 목소리가 어우러져 슬픔과 아름다움을 모두 전달합니다. 예상할 수 있듯이 이 밴드는 다양한 재즈 스탠더드에 침착하게 도전합니다. 'Love For Sale'의 스윙 커버에서는 기타, 베이스, 피아노가 아름답게 조화를 이룹니다. 'My Foolish Heart'는 트럼펫과 피아노의 화려한 듀엣이다. 베이커는 분명히 마지막까지 자신의 실력을 유지했다. 음소거도 없고 전자 장치도 사용하지 않습니다 – 그것은 단지 순수한 오픈 혼 사운드이며 신성합니다.

'How High The Moon'의 경쾌한 버전은 베이커의 노래가 포함된 유일한 노래입니다. 그의 부드럽고 무언의 보컬이 음악 위를 떠다닙니다. 4분짜리 'Body And Soul'의 상당 부분은 캐서린의 섬세한 솔로가 차지한다. 'Makin' Whoopi'의 커버는 사운드에 장난기 넘치는 느낌을 더하고, 'If You Could See Me Now'는 베이커의 표현력 넘치는 연주가 돋보인다.

오리지널 앨범 트랙과 'Body and Soul', 'If You Could See Me Now', 'Makin' Whoopi'의 세 곡 사이에는 큰 차이가 없다. 세 곡 중 'Body And Soul'은 선택한 테이크보다 거의 2분 더 길다는 점이 두드러집니다. 인트로는 더 길고 아웃트로는 다르게 연주되었으며 Baker의 연주의 거친 가장자리는 공식 테이크에 없습니다. 아웃테이크는 듣기에는 좋지만 필수는 아닙니다.

베이커는 이 밴드와 다시 연주할 계획이 있었지만 안타깝게도 그의 이른 죽음으로 인해 대가를 치렀습니다. 재즈의 많은 '만약에' 중 하나입니다. 하지만 우리는 이러한 녹음이 이루어졌고 이제 더 널리 구할 수 있게 된 것에 대해 감사할 수 있습니다.

Chet Baker Late night jazz

https://youtu.be/_BuSr9LSjc0?si=2cyYS93j6bYa7tdP

 

If You Could See Me Now

If You Could See Me Now · Chet Baker · Philip Catherine · Tadd Dameron

https://youtu.be/Yfi25JGW92g?si=naJJoq7W3MTOAAuc

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

If You Could See Me Now (alternative)

https://youtu.be/IHE-SDPTDtk?si=BKg3M71ipMpwhj2R

 
 

Chet Baker - My Favourite Songs (FULL ALBUM)

https://youtu.be/rcJObrn_P1M?si=yoff7F80aEgzR7q6

 
 
 
 
 
 

쳇 베이커 (트럼펫); 필립 캐서린(기타); Egil Kapstead (피아노); Terje Venaas (베이스)

1988년 2월 17-18일 파리 스튜디오 시즈모 녹음

이 음반은 쳇 베이커가 사망하기 겨우 3개월 전에 녹음되었으며(그는 1988년 5월 58세의 나이로 암스테르담 호텔 방에서 추락하여 불가사의한 상황에서 사망했다) 오랫동안 그의 마지막 녹음 세션으로 여겨졌다. 사실, 베이커는 그 다음 달에 두 장의 스튜디오 앨범을 더 녹음했다. 그럼에도 불구하고 이 앨범은 그의 마지막 녹음 중 하나를 기록하고 있으며 이루지 못한 미래 계획을 감질나게 엿볼 수 있습니다.

그의 생애의 마지막 10년 동안, 베이커는 거의 전적으로 유럽에서만 일했고, 그의 작업 속도는 엄청났다 – 예를 들어, 1979년에서 1980년 사이에, 그는 20개 이상의 앨범을 녹음했다. 베이커가 말년에 만든 대부분의 앨범은 작거나 잘 알려지지 않은 음반사에서 나왔고, 특히 인터넷이 없던 시절에는 찾기가 어려웠다. 다행히도 수년에 걸쳐 1980년대 베이커의 앨범 중 많은 부분이 재발행되거나 재발매되었습니다. 이 앨범도 그 중 하나입니다. 이 음반은 원래 노르웨이 음반사인 핫 클럽 레코드(Hot Club Records)에서 발매되었는데, 존 라슨(Jon Larsen)이 설립한 이 음반은 당시 29세의 나이로 발매되었다.

엘리멘탈 뮤직은 이제 앨범을 한정판 LP와 CD로 재발행했으며, 세션에서 세 개의 대체 테이크를 추가하고 CD 버전이 포함된 28페이지 소책자를 포함합니다. 이 스트리밍 시대에 이와 같은 물리적 제품을 위한 훌륭한 포장을 제공하는 레코드 회사를 보는 것은 좋은 일입니다. CD는 트랙 정보, 노래 크레딧, 제작 크레딧 및 세션에서 찍은 사진이 포함된 이중 접이식 디지팩으로 제공됩니다. 이 소책자에는 많은 세션 사진과 함께 프로젝트가 어떻게 시작되었는지, 스튜디오에서 무슨 일이 있었는지 설명하는 Jon Larsen과 Chet Baker의 삶과 음악에 대해 이야기하는 재즈 역사가 Brian Morton의 유익한 에세이가 포함되어 있습니다.

이 앨범의 원동력은 노르웨이 시인 얀 에릭 볼드(Jan Erik Vold)였는데, 그는 베이커에게 재즈-시 프로젝트 협업을 요청했다(볼드는 얀 가르바렉(Jan Garbarek)을 포함한 여러 노르웨이 재즈 뮤지션들과 함께 비슷한 작업을 했다). 베이커는 2월 중순에 파리에서 녹음할 수 있는 이틀의 자유시간이 있었다고 말하며 이에 동의했다. 라슨은 열흘 만에 스튜디오를 예약하고 모든 것을 준비해야 했습니다.

이 프로젝트를 위해 두 명의 노르웨이 음악가, 피아니스트 Egil Kapstad와 베이시스트 Terje Venaas가 줄을 섰습니다. 라슨에 따르면, 그들은 쳇이 가장 좋아하는 뮤지션들 중 두 명이었다. Venaas는 1984년 앨범 The Improviser에서 들을 수 있는 사중주단에서 Baker와 함께 작업한 적이 있습니다. Venaas는 Dexter Gordon, Toots Thielemans, Michel Petrucciani와도 함께 뛰었습니다. 캅스타드는 볼드와 함께 재즈 스탠더드, 피아니스트의 자작곡 3곡, 노르웨이 민요가 포함된 앨범의 세트 리스트를 작업했다. 앨범에는 대체 테이크 트리오를 포함하여 16곡이 있습니다. 베이커와 캅스타드(2017년 76세의 나이로 사망)를 제외한 세션에 참여한 모든 사람들은 오늘(2024년 10월)까지 살아 있습니다.

라슨에 따르면, 녹음 전에 파리의 호텔에서 쳇을 만났을 때, 그는 이탈리아의 니콜라 스틸로(Nicola Stilo, 베이커의 밴드에서 플루트 연주자이기도 했다)와 벨기에의 필립 캐서린(Philip Catherine)이라는 두 명의 기타리스트를 데리고 왔다고 한다. 라슨은 캐서린을 잘 알고 있었기 때문에 그를 세션에 초대했다. 캐서린은 런던에서 태어났지만 벨기에에서 자랐습니다. 그는 이전에도 베이커와 광범위하게 작업한 적이 있다 – 그들은 1983년에 두 장의 앨범을 함께 만들었고, 1985년에는 기타리스트가 베이커와 함께 유럽 전역을 순회했다. 캐서린은 리더로서 수많은 음반을 녹음했으며, 덱스터 고든, 케니 드류, 스테판 그라펠리, 찰스 밍거스, 마이클 깁스, 장 뤽 퐁티, 닐스 헤닝 오스테드 페데르센과도 연주했다. 스틸로도 첫날 세션에 참석했지만, 어떤 곡도 연주하지는 않았다. 그러나 그는 아래에서 읽을 수 있듯이 녹음 세션에서 자신의 존재를 알렸습니다.

녹음 스튜디오는 친밀한 클럽 공연처럼 꾸며졌습니다. 재즈 저널리스트 랜디 헐틴(Randi Hultin)이 세션에서 촬영한 사진들을 보면 스튜디오가 사중주단을 편안하게 수용할 수 있는 공간이 겨우 부족한 작은 방이었음을 알 수 있다. 베이커는 한쪽 끝에 있는 작은 나무 의자에 앉아 캅스타드의 피아노를 마주 보고 있었다. 기타리스트와 베이시스트가 그의 왼쪽에 있었다. 그때까지 베이커는 이미 오래전부터 자신의 밴드 라인업에서 드러머들을 내보냈다. 얀 에릭 볼드(Jan Erik Vold)는 보컬 부스에서 그의 시를 낭독했다. 시인에 따르면 베이커는 대부분의 시간을 다리를 꼬고 눈을 감고 놀았다고 합니다.

라르센은 그의 에세이에서 음악가들이 곧 굳어졌고 첫 번째 넘버는 빠르게 완성되었다고 기록했다. 몇 곡을 녹음한 후 밴드는 휴식을 취했습니다. 헐틴은 갑자기 스틸로가 쳇의 대변자를 가지고 스튜디오를 떠났다는 것을 알아차렸다! 스튜디오 직원이 스틸로를 쫓아가 거리를 찾아갔다. 스틸로의 범행 동기는 밝혀지지 않았지만, 그는 둘째 날 회의에 나타나지 않았다. 이 앨범은 원래 1988년 Blåmann!으로 발매되었습니다. Blåmann!은 노르웨이어로 음악과 시를 모두 담고 있습니다. 예를 들어 'Body and Soul'은 'Wigman'으로, 'Love For Sale'은 'Six Frantics'로 이름을 바꿨다. 2010년에는 영어 버전인 Telemark Blue가 출시되었습니다. 이 새 릴리스에는 세션의 음악만 포함되어 있습니다.

쳇 베이커에 대해 이야기할 때마다 그의 삶을 괴롭힌 모든 체포, 중독, 역경을 이야기하는 함정에 빠지기 쉽지만, 브라이언 모튼은 그의 에세이에서 쳇 베이커의 끊임없는 신화화와 고통받는 예술가의 낭만화에서 한 걸음 물러나 단순히 음악을 들어야 할 때임을 강력하게 강조합니다.

마일즈 데이비스와 마찬가지로 베이커는 '쿨한' 플레이 스타일로 유명했다. 그의 소리는 섬세했다. 서정적이고 깊은 영향을 미칩니다. 그의 연주는 오프닝 넘버인 호기 카마이클(Hoagy Carmichael)의 잊혀지지 않는 발라드 'Skylark'에서 들을 수 있듯이 아름다운 슬픔을 전달했다. 피아노와 트럼펫의 훌륭한 듀엣으로, Kapstad의 우아한 연주가 Baker의 연약한 소리를 보완합니다.

실제로 이 앨범을 들으면 뮤지션들이 베이커의 연주 스타일과 얼마나 조화를 이루었는지(말장난 의도) 고마움을 느낄 수 있다. 모든 사람의 연주에는 희박함과 가벼운 터치가 있습니다. 공간이 넉넉합니다. 서두르는 것은 없습니다. 어수선함이 없고 아무도 과도하게 플레이하지 않습니다. 컴핑은 흠잡을 데 없고 솔로 스팟도 마찬가지입니다.

Kapstead의 세 곡은 'The Bird From Kapingamarnagi (파파뉴기니와 국경을 맞대고 있는 태평양 환초입니다. 찾아봐야 했습니다)'가 있습니다. 경쾌한 피아노 뱀프에 이끌려 베이커는 단순하지만 매력적인 테마를 연주합니다. 'The Ballad Of Buttersmile'은 몽크 같은 피아노 인트로가 가미된 미드템포 스윙 넘버이지만, 'Children's Waltz'는 캐서린의 섬세한 솔로가 어우러져 구원받은 장송곡 같은 발라드다.

노르웨이 민요 'Blåmann Blåmann'은 애절한 발라드로, 베이커의 애절한 트럼펫 소리와 캐서린의 섬세한 피킹, 캅스타트의 부드러운 목소리가 어우러져 슬픔과 아름다움을 모두 전달합니다. 예상할 수 있듯이 이 밴드는 다양한 재즈 스탠더드에 침착하게 도전합니다. 'Love For Sale'의 스윙 커버에서는 기타, 베이스, 피아노가 아름답게 조화를 이룹니다. 'My Foolish Heart'는 트럼펫과 피아노의 화려한 듀엣이다. 베이커는 분명히 마지막까지 자신의 실력을 유지했다. 음소거도 없고 전자 장치도 사용하지 않습니다 – 그것은 단지 순수한 오픈 혼 사운드이며 신성합니다.

'How High The Moon'의 경쾌한 버전은 베이커의 노래가 포함된 유일한 노래입니다. 그의 부드럽고 무언의 보컬이 음악 위를 떠다닙니다. 4분짜리 'Body And Soul'의 상당 부분은 캐서린의 섬세한 솔로가 차지한다. 'Makin' Whoopi'의 커버는 사운드에 장난기 넘치는 느낌을 더하고, 'If You Could See Me Now'는 베이커의 표현력 넘치는 연주가 돋보인다.

오리지널 앨범 트랙과 'Body and Soul', 'If You Could See Me Now', 'Makin' Whoopi'의 세 곡 사이에는 큰 차이가 없다. 세 곡 중 'Body And Soul'은 선택한 테이크보다 거의 2분 더 길다는 점이 두드러집니다. 인트로는 더 길고 아웃트로는 다르게 연주되었으며 Baker의 연주의 거친 가장자리는 공식 테이크에 없습니다. 아웃테이크는 듣기에는 좋지만 필수는 아닙니다.

베이커는 이 밴드와 다시 연주할 계획이 있었지만 안타깝게도 그의 이른 죽음으로 인해 대가를 치렀습니다. 재즈의 많은 '만약에' 중 하나입니다. 하지만 우리는 이러한 녹음이 이루어졌고 이제 더 널리 구할 수 있게 된 것에 대해 감사할 수 있습니다.

Chet Baker Late night jazz

https://youtu.be/_BuSr9LSjc0?si=2cyYS93j6bYa7tdP

 

If You Could See Me Now

If You Could See Me Now · Chet Baker · Philip Catherine · Tadd Dameron

https://youtu.be/Yfi25JGW92g?si=naJJoq7W3MTOAAuc

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

If You Could See Me Now (alternative)

https://youtu.be/IHE-SDPTDtk?si=BKg3M71ipMpwhj2R

 
 

Chet Baker - My Favourite Songs (FULL ALBUM)

https://youtu.be/rcJObrn_P1M?si=yoff7F80aEgzR7q6

 
 
 
 
 
 

쳇 베이커 (트럼펫); 필립 캐서린(기타); Egil Kapstead (피아노); Terje Venaas (베이스)

1988년 2월 17-18일 파리 스튜디오 시즈모 녹음

이 음반은 쳇 베이커가 사망하기 겨우 3개월 전에 녹음되었으며(그는 1988년 5월 58세의 나이로 암스테르담 호텔 방에서 추락하여 불가사의한 상황에서 사망했다) 오랫동안 그의 마지막 녹음 세션으로 여겨졌다. 사실, 베이커는 그 다음 달에 두 장의 스튜디오 앨범을 더 녹음했다. 그럼에도 불구하고 이 앨범은 그의 마지막 녹음 중 하나를 기록하고 있으며 이루지 못한 미래 계획을 감질나게 엿볼 수 있습니다.

그의 생애의 마지막 10년 동안, 베이커는 거의 전적으로 유럽에서만 일했고, 그의 작업 속도는 엄청났다 – 예를 들어, 1979년에서 1980년 사이에, 그는 20개 이상의 앨범을 녹음했다. 베이커가 말년에 만든 대부분의 앨범은 작거나 잘 알려지지 않은 음반사에서 나왔고, 특히 인터넷이 없던 시절에는 찾기가 어려웠다. 다행히도 수년에 걸쳐 1980년대 베이커의 앨범 중 많은 부분이 재발행되거나 재발매되었습니다. 이 앨범도 그 중 하나입니다. 이 음반은 원래 노르웨이 음반사인 핫 클럽 레코드(Hot Club Records)에서 발매되었는데, 존 라슨(Jon Larsen)이 설립한 이 음반은 당시 29세의 나이로 발매되었다.

엘리멘탈 뮤직은 이제 앨범을 한정판 LP와 CD로 재발행했으며, 세션에서 세 개의 대체 테이크를 추가하고 CD 버전이 포함된 28페이지 소책자를 포함합니다. 이 스트리밍 시대에 이와 같은 물리적 제품을 위한 훌륭한 포장을 제공하는 레코드 회사를 보는 것은 좋은 일입니다. CD는 트랙 정보, 노래 크레딧, 제작 크레딧 및 세션에서 찍은 사진이 포함된 이중 접이식 디지팩으로 제공됩니다. 이 소책자에는 많은 세션 사진과 함께 프로젝트가 어떻게 시작되었는지, 스튜디오에서 무슨 일이 있었는지 설명하는 Jon Larsen과 Chet Baker의 삶과 음악에 대해 이야기하는 재즈 역사가 Brian Morton의 유익한 에세이가 포함되어 있습니다.

이 앨범의 원동력은 노르웨이 시인 얀 에릭 볼드(Jan Erik Vold)였는데, 그는 베이커에게 재즈-시 프로젝트 협업을 요청했다(볼드는 얀 가르바렉(Jan Garbarek)을 포함한 여러 노르웨이 재즈 뮤지션들과 함께 비슷한 작업을 했다). 베이커는 2월 중순에 파리에서 녹음할 수 있는 이틀의 자유시간이 있었다고 말하며 이에 동의했다. 라슨은 열흘 만에 스튜디오를 예약하고 모든 것을 준비해야 했습니다.

이 프로젝트를 위해 두 명의 노르웨이 음악가, 피아니스트 Egil Kapstad와 베이시스트 Terje Venaas가 줄을 섰습니다. 라슨에 따르면, 그들은 쳇이 가장 좋아하는 뮤지션들 중 두 명이었다. Venaas는 1984년 앨범 The Improviser에서 들을 수 있는 사중주단에서 Baker와 함께 작업한 적이 있습니다. Venaas는 Dexter Gordon, Toots Thielemans, Michel Petrucciani와도 함께 뛰었습니다. 캅스타드는 볼드와 함께 재즈 스탠더드, 피아니스트의 자작곡 3곡, 노르웨이 민요가 포함된 앨범의 세트 리스트를 작업했다. 앨범에는 대체 테이크 트리오를 포함하여 16곡이 있습니다. 베이커와 캅스타드(2017년 76세의 나이로 사망)를 제외한 세션에 참여한 모든 사람들은 오늘(2024년 10월)까지 살아 있습니다.

라슨에 따르면, 녹음 전에 파리의 호텔에서 쳇을 만났을 때, 그는 이탈리아의 니콜라 스틸로(Nicola Stilo, 베이커의 밴드에서 플루트 연주자이기도 했다)와 벨기에의 필립 캐서린(Philip Catherine)이라는 두 명의 기타리스트를 데리고 왔다고 한다. 라슨은 캐서린을 잘 알고 있었기 때문에 그를 세션에 초대했다. 캐서린은 런던에서 태어났지만 벨기에에서 자랐습니다. 그는 이전에도 베이커와 광범위하게 작업한 적이 있다 – 그들은 1983년에 두 장의 앨범을 함께 만들었고, 1985년에는 기타리스트가 베이커와 함께 유럽 전역을 순회했다. 캐서린은 리더로서 수많은 음반을 녹음했으며, 덱스터 고든, 케니 드류, 스테판 그라펠리, 찰스 밍거스, 마이클 깁스, 장 뤽 퐁티, 닐스 헤닝 오스테드 페데르센과도 연주했다. 스틸로도 첫날 세션에 참석했지만, 어떤 곡도 연주하지는 않았다. 그러나 그는 아래에서 읽을 수 있듯이 녹음 세션에서 자신의 존재를 알렸습니다.

녹음 스튜디오는 친밀한 클럽 공연처럼 꾸며졌습니다. 재즈 저널리스트 랜디 헐틴(Randi Hultin)이 세션에서 촬영한 사진들을 보면 스튜디오가 사중주단을 편안하게 수용할 수 있는 공간이 겨우 부족한 작은 방이었음을 알 수 있다. 베이커는 한쪽 끝에 있는 작은 나무 의자에 앉아 캅스타드의 피아노를 마주 보고 있었다. 기타리스트와 베이시스트가 그의 왼쪽에 있었다. 그때까지 베이커는 이미 오래전부터 자신의 밴드 라인업에서 드러머들을 내보냈다. 얀 에릭 볼드(Jan Erik Vold)는 보컬 부스에서 그의 시를 낭독했다. 시인에 따르면 베이커는 대부분의 시간을 다리를 꼬고 눈을 감고 놀았다고 합니다.

라르센은 그의 에세이에서 음악가들이 곧 굳어졌고 첫 번째 넘버는 빠르게 완성되었다고 기록했다. 몇 곡을 녹음한 후 밴드는 휴식을 취했습니다. 헐틴은 갑자기 스틸로가 쳇의 대변자를 가지고 스튜디오를 떠났다는 것을 알아차렸다! 스튜디오 직원이 스틸로를 쫓아가 거리를 찾아갔다. 스틸로의 범행 동기는 밝혀지지 않았지만, 그는 둘째 날 회의에 나타나지 않았다. 이 앨범은 원래 1988년 Blåmann!으로 발매되었습니다. Blåmann!은 노르웨이어로 음악과 시를 모두 담고 있습니다. 예를 들어 'Body and Soul'은 'Wigman'으로, 'Love For Sale'은 'Six Frantics'로 이름을 바꿨다. 2010년에는 영어 버전인 Telemark Blue가 출시되었습니다. 이 새 릴리스에는 세션의 음악만 포함되어 있습니다.

쳇 베이커에 대해 이야기할 때마다 그의 삶을 괴롭힌 모든 체포, 중독, 역경을 이야기하는 함정에 빠지기 쉽지만, 브라이언 모튼은 그의 에세이에서 쳇 베이커의 끊임없는 신화화와 고통받는 예술가의 낭만화에서 한 걸음 물러나 단순히 음악을 들어야 할 때임을 강력하게 강조합니다.

마일즈 데이비스와 마찬가지로 베이커는 '쿨한' 플레이 스타일로 유명했다. 그의 소리는 섬세했다. 서정적이고 깊은 영향을 미칩니다. 그의 연주는 오프닝 넘버인 호기 카마이클(Hoagy Carmichael)의 잊혀지지 않는 발라드 'Skylark'에서 들을 수 있듯이 아름다운 슬픔을 전달했다. 피아노와 트럼펫의 훌륭한 듀엣으로, Kapstad의 우아한 연주가 Baker의 연약한 소리를 보완합니다.

실제로 이 앨범을 들으면 뮤지션들이 베이커의 연주 스타일과 얼마나 조화를 이루었는지(말장난 의도) 고마움을 느낄 수 있다. 모든 사람의 연주에는 희박함과 가벼운 터치가 있습니다. 공간이 넉넉합니다. 서두르는 것은 없습니다. 어수선함이 없고 아무도 과도하게 플레이하지 않습니다. 컴핑은 흠잡을 데 없고 솔로 스팟도 마찬가지입니다.

Kapstead의 세 곡은 'The Bird From Kapingamarnagi (파파뉴기니와 국경을 맞대고 있는 태평양 환초입니다. 찾아봐야 했습니다)'가 있습니다. 경쾌한 피아노 뱀프에 이끌려 베이커는 단순하지만 매력적인 테마를 연주합니다. 'The Ballad Of Buttersmile'은 몽크 같은 피아노 인트로가 가미된 미드템포 스윙 넘버이지만, 'Children's Waltz'는 캐서린의 섬세한 솔로가 어우러져 구원받은 장송곡 같은 발라드다.

노르웨이 민요 'Blåmann Blåmann'은 애절한 발라드로, 베이커의 애절한 트럼펫 소리와 캐서린의 섬세한 피킹, 캅스타트의 부드러운 목소리가 어우러져 슬픔과 아름다움을 모두 전달합니다. 예상할 수 있듯이 이 밴드는 다양한 재즈 스탠더드에 침착하게 도전합니다. 'Love For Sale'의 스윙 커버에서는 기타, 베이스, 피아노가 아름답게 조화를 이룹니다. 'My Foolish Heart'는 트럼펫과 피아노의 화려한 듀엣이다. 베이커는 분명히 마지막까지 자신의 실력을 유지했다. 음소거도 없고 전자 장치도 사용하지 않습니다 – 그것은 단지 순수한 오픈 혼 사운드이며 신성합니다.

'How High The Moon'의 경쾌한 버전은 베이커의 노래가 포함된 유일한 노래입니다. 그의 부드럽고 무언의 보컬이 음악 위를 떠다닙니다. 4분짜리 'Body And Soul'의 상당 부분은 캐서린의 섬세한 솔로가 차지한다. 'Makin' Whoopi'의 커버는 사운드에 장난기 넘치는 느낌을 더하고, 'If You Could See Me Now'는 베이커의 표현력 넘치는 연주가 돋보인다.

오리지널 앨범 트랙과 'Body and Soul', 'If You Could See Me Now', 'Makin' Whoopi'의 세 곡 사이에는 큰 차이가 없다. 세 곡 중 'Body And Soul'은 선택한 테이크보다 거의 2분 더 길다는 점이 두드러집니다. 인트로는 더 길고 아웃트로는 다르게 연주되었으며 Baker의 연주의 거친 가장자리는 공식 테이크에 없습니다. 아웃테이크는 듣기에는 좋지만 필수는 아닙니다.

베이커는 이 밴드와 다시 연주할 계획이 있었지만 안타깝게도 그의 이른 죽음으로 인해 대가를 치렀습니다. 재즈의 많은 '만약에' 중 하나입니다. 하지만 우리는 이러한 녹음이 이루어졌고 이제 더 널리 구할 수 있게 된 것에 대해 감사할 수 있습니다.

Chet Baker Late night jazz

https://youtu.be/_BuSr9LSjc0?si=2cyYS93j6bYa7tdP

 

If You Could See Me Now

If You Could See Me Now · Chet Baker · Philip Catherine · Tadd Dameron

https://youtu.be/Yfi25JGW92g?si=naJJoq7W3MTOAAuc

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

If You Could See Me Now (alternative)

https://youtu.be/IHE-SDPTDtk?si=BKg3M71ipMpwhj2R

 
 

Chet Baker - My Favourite Songs (FULL ALBUM)

https://youtu.be/rcJObrn_P1M?si=yoff7F80aEgzR7q6

 
 
 
 
 
 

쳇 베이커 (트럼펫); 필립 캐서린(기타); Egil Kapstead (피아노); Terje Venaas (베이스)

1988년 2월 17-18일 파리 스튜디오 시즈모 녹음

이 음반은 쳇 베이커가 사망하기 겨우 3개월 전에 녹음되었으며(그는 1988년 5월 58세의 나이로 암스테르담 호텔 방에서 추락하여 불가사의한 상황에서 사망했다) 오랫동안 그의 마지막 녹음 세션으로 여겨졌다. 사실, 베이커는 그 다음 달에 두 장의 스튜디오 앨범을 더 녹음했다. 그럼에도 불구하고 이 앨범은 그의 마지막 녹음 중 하나를 기록하고 있으며 이루지 못한 미래 계획을 감질나게 엿볼 수 있습니다.

그의 생애의 마지막 10년 동안, 베이커는 거의 전적으로 유럽에서만 일했고, 그의 작업 속도는 엄청났다 – 예를 들어, 1979년에서 1980년 사이에, 그는 20개 이상의 앨범을 녹음했다. 베이커가 말년에 만든 대부분의 앨범은 작거나 잘 알려지지 않은 음반사에서 나왔고, 특히 인터넷이 없던 시절에는 찾기가 어려웠다. 다행히도 수년에 걸쳐 1980년대 베이커의 앨범 중 많은 부분이 재발행되거나 재발매되었습니다. 이 앨범도 그 중 하나입니다. 이 음반은 원래 노르웨이 음반사인 핫 클럽 레코드(Hot Club Records)에서 발매되었는데, 존 라슨(Jon Larsen)이 설립한 이 음반은 당시 29세의 나이로 발매되었다.

엘리멘탈 뮤직은 이제 앨범을 한정판 LP와 CD로 재발행했으며, 세션에서 세 개의 대체 테이크를 추가하고 CD 버전이 포함된 28페이지 소책자를 포함합니다. 이 스트리밍 시대에 이와 같은 물리적 제품을 위한 훌륭한 포장을 제공하는 레코드 회사를 보는 것은 좋은 일입니다. CD는 트랙 정보, 노래 크레딧, 제작 크레딧 및 세션에서 찍은 사진이 포함된 이중 접이식 디지팩으로 제공됩니다. 이 소책자에는 많은 세션 사진과 함께 프로젝트가 어떻게 시작되었는지, 스튜디오에서 무슨 일이 있었는지 설명하는 Jon Larsen과 Chet Baker의 삶과 음악에 대해 이야기하는 재즈 역사가 Brian Morton의 유익한 에세이가 포함되어 있습니다.

이 앨범의 원동력은 노르웨이 시인 얀 에릭 볼드(Jan Erik Vold)였는데, 그는 베이커에게 재즈-시 프로젝트 협업을 요청했다(볼드는 얀 가르바렉(Jan Garbarek)을 포함한 여러 노르웨이 재즈 뮤지션들과 함께 비슷한 작업을 했다). 베이커는 2월 중순에 파리에서 녹음할 수 있는 이틀의 자유시간이 있었다고 말하며 이에 동의했다. 라슨은 열흘 만에 스튜디오를 예약하고 모든 것을 준비해야 했습니다.

이 프로젝트를 위해 두 명의 노르웨이 음악가, 피아니스트 Egil Kapstad와 베이시스트 Terje Venaas가 줄을 섰습니다. 라슨에 따르면, 그들은 쳇이 가장 좋아하는 뮤지션들 중 두 명이었다. Venaas는 1984년 앨범 The Improviser에서 들을 수 있는 사중주단에서 Baker와 함께 작업한 적이 있습니다. Venaas는 Dexter Gordon, Toots Thielemans, Michel Petrucciani와도 함께 뛰었습니다. 캅스타드는 볼드와 함께 재즈 스탠더드, 피아니스트의 자작곡 3곡, 노르웨이 민요가 포함된 앨범의 세트 리스트를 작업했다. 앨범에는 대체 테이크 트리오를 포함하여 16곡이 있습니다. 베이커와 캅스타드(2017년 76세의 나이로 사망)를 제외한 세션에 참여한 모든 사람들은 오늘(2024년 10월)까지 살아 있습니다.

라슨에 따르면, 녹음 전에 파리의 호텔에서 쳇을 만났을 때, 그는 이탈리아의 니콜라 스틸로(Nicola Stilo, 베이커의 밴드에서 플루트 연주자이기도 했다)와 벨기에의 필립 캐서린(Philip Catherine)이라는 두 명의 기타리스트를 데리고 왔다고 한다. 라슨은 캐서린을 잘 알고 있었기 때문에 그를 세션에 초대했다. 캐서린은 런던에서 태어났지만 벨기에에서 자랐습니다. 그는 이전에도 베이커와 광범위하게 작업한 적이 있다 – 그들은 1983년에 두 장의 앨범을 함께 만들었고, 1985년에는 기타리스트가 베이커와 함께 유럽 전역을 순회했다. 캐서린은 리더로서 수많은 음반을 녹음했으며, 덱스터 고든, 케니 드류, 스테판 그라펠리, 찰스 밍거스, 마이클 깁스, 장 뤽 퐁티, 닐스 헤닝 오스테드 페데르센과도 연주했다. 스틸로도 첫날 세션에 참석했지만, 어떤 곡도 연주하지는 않았다. 그러나 그는 아래에서 읽을 수 있듯이 녹음 세션에서 자신의 존재를 알렸습니다.

녹음 스튜디오는 친밀한 클럽 공연처럼 꾸며졌습니다. 재즈 저널리스트 랜디 헐틴(Randi Hultin)이 세션에서 촬영한 사진들을 보면 스튜디오가 사중주단을 편안하게 수용할 수 있는 공간이 겨우 부족한 작은 방이었음을 알 수 있다. 베이커는 한쪽 끝에 있는 작은 나무 의자에 앉아 캅스타드의 피아노를 마주 보고 있었다. 기타리스트와 베이시스트가 그의 왼쪽에 있었다. 그때까지 베이커는 이미 오래전부터 자신의 밴드 라인업에서 드러머들을 내보냈다. 얀 에릭 볼드(Jan Erik Vold)는 보컬 부스에서 그의 시를 낭독했다. 시인에 따르면 베이커는 대부분의 시간을 다리를 꼬고 눈을 감고 놀았다고 합니다.

라르센은 그의 에세이에서 음악가들이 곧 굳어졌고 첫 번째 넘버는 빠르게 완성되었다고 기록했다. 몇 곡을 녹음한 후 밴드는 휴식을 취했습니다. 헐틴은 갑자기 스틸로가 쳇의 대변자를 가지고 스튜디오를 떠났다는 것을 알아차렸다! 스튜디오 직원이 스틸로를 쫓아가 거리를 찾아갔다. 스틸로의 범행 동기는 밝혀지지 않았지만, 그는 둘째 날 회의에 나타나지 않았다. 이 앨범은 원래 1988년 Blåmann!으로 발매되었습니다. Blåmann!은 노르웨이어로 음악과 시를 모두 담고 있습니다. 예를 들어 'Body and Soul'은 'Wigman'으로, 'Love For Sale'은 'Six Frantics'로 이름을 바꿨다. 2010년에는 영어 버전인 Telemark Blue가 출시되었습니다. 이 새 릴리스에는 세션의 음악만 포함되어 있습니다.

쳇 베이커에 대해 이야기할 때마다 그의 삶을 괴롭힌 모든 체포, 중독, 역경을 이야기하는 함정에 빠지기 쉽지만, 브라이언 모튼은 그의 에세이에서 쳇 베이커의 끊임없는 신화화와 고통받는 예술가의 낭만화에서 한 걸음 물러나 단순히 음악을 들어야 할 때임을 강력하게 강조합니다.

마일즈 데이비스와 마찬가지로 베이커는 '쿨한' 플레이 스타일로 유명했다. 그의 소리는 섬세했다. 서정적이고 깊은 영향을 미칩니다. 그의 연주는 오프닝 넘버인 호기 카마이클(Hoagy Carmichael)의 잊혀지지 않는 발라드 'Skylark'에서 들을 수 있듯이 아름다운 슬픔을 전달했다. 피아노와 트럼펫의 훌륭한 듀엣으로, Kapstad의 우아한 연주가 Baker의 연약한 소리를 보완합니다.

실제로 이 앨범을 들으면 뮤지션들이 베이커의 연주 스타일과 얼마나 조화를 이루었는지(말장난 의도) 고마움을 느낄 수 있다. 모든 사람의 연주에는 희박함과 가벼운 터치가 있습니다. 공간이 넉넉합니다. 서두르는 것은 없습니다. 어수선함이 없고 아무도 과도하게 플레이하지 않습니다. 컴핑은 흠잡을 데 없고 솔로 스팟도 마찬가지입니다.

Kapstead의 세 곡은 'The Bird From Kapingamarnagi (파파뉴기니와 국경을 맞대고 있는 태평양 환초입니다. 찾아봐야 했습니다)'가 있습니다. 경쾌한 피아노 뱀프에 이끌려 베이커는 단순하지만 매력적인 테마를 연주합니다. 'The Ballad Of Buttersmile'은 몽크 같은 피아노 인트로가 가미된 미드템포 스윙 넘버이지만, 'Children's Waltz'는 캐서린의 섬세한 솔로가 어우러져 구원받은 장송곡 같은 발라드다.

노르웨이 민요 'Blåmann Blåmann'은 애절한 발라드로, 베이커의 애절한 트럼펫 소리와 캐서린의 섬세한 피킹, 캅스타트의 부드러운 목소리가 어우러져 슬픔과 아름다움을 모두 전달합니다. 예상할 수 있듯이 이 밴드는 다양한 재즈 스탠더드에 침착하게 도전합니다. 'Love For Sale'의 스윙 커버에서는 기타, 베이스, 피아노가 아름답게 조화를 이룹니다. 'My Foolish Heart'는 트럼펫과 피아노의 화려한 듀엣이다. 베이커는 분명히 마지막까지 자신의 실력을 유지했다. 음소거도 없고 전자 장치도 사용하지 않습니다 – 그것은 단지 순수한 오픈 혼 사운드이며 신성합니다.

'How High The Moon'의 경쾌한 버전은 베이커의 노래가 포함된 유일한 노래입니다. 그의 부드럽고 무언의 보컬이 음악 위를 떠다닙니다. 4분짜리 'Body And Soul'의 상당 부분은 캐서린의 섬세한 솔로가 차지한다. 'Makin' Whoopi'의 커버는 사운드에 장난기 넘치는 느낌을 더하고, 'If You Could See Me Now'는 베이커의 표현력 넘치는 연주가 돋보인다.

오리지널 앨범 트랙과 'Body and Soul', 'If You Could See Me Now', 'Makin' Whoopi'의 세 곡 사이에는 큰 차이가 없다. 세 곡 중 'Body And Soul'은 선택한 테이크보다 거의 2분 더 길다는 점이 두드러집니다. 인트로는 더 길고 아웃트로는 다르게 연주되었으며 Baker의 연주의 거친 가장자리는 공식 테이크에 없습니다. 아웃테이크는 듣기에는 좋지만 필수는 아닙니다.

베이커는 이 밴드와 다시 연주할 계획이 있었지만 안타깝게도 그의 이른 죽음으로 인해 대가를 치렀습니다. 재즈의 많은 '만약에' 중 하나입니다. 하지만 우리는 이러한 녹음이 이루어졌고 이제 더 널리 구할 수 있게 된 것에 대해 감사할 수 있습니다.

Chet Baker Late night jazz

https://youtu.be/_BuSr9LSjc0?si=2cyYS93j6bYa7tdP

 

If You Could See Me Now

If You Could See Me Now · Chet Baker · Philip Catherine · Tadd Dameron

https://youtu.be/Yfi25JGW92g?si=naJJoq7W3MTOAAuc

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

If You Could See Me Now (alternative)

https://youtu.be/IHE-SDPTDtk?si=BKg3M71ipMpwhj2R

 
 

Chet Baker - My Favourite Songs (FULL ALBUM)

https://youtu.be/rcJObrn_P1M?si=yoff7F80aEgzR7q6

 
 
 
 
 
 
 

Stravinsky: Petrouchka - Three Movements For Piano / Scene 1: IV. Russian Dance

Yuja Wang

https://youtu.be/-PiDZs2QWZw?si=vFUA3aP1_VHu7ayN

 

Stravinsky: Scherzo à la Russe For Jazz Orchestra

Orpheus Chamber Orchestra

https://youtu.be/3xknbtsIX7Y?si=_7OWZBkdnspQgWHj

 

Stravinsky: Pulcinella Ballet In One Act: I. Overture. Allegro moderato

London Symphony Orchestra · Claudio Abbado

https://youtu.be/pLnWaluP8AE?si=YJUf6T9bzQ7bRc0a

 

Stravinsky: The Firebird - Ballet: XVI. Infernal Dance of Kashchei's Subjects

Chicago Symphony Orchestra · Pierre Boulez

https://youtu.be/fCX8nwoW6Yw?si=tAZE1POe-BvBNS1J

 

Stravinsky: Histoire du soldat, Suite, K29: II. Musique de la 1ère scène. Petit airs au bord...

Petit airs au bord du ruisseau · William Preucil · Members Of The Cleveland Orchestra · Pierre Boulez

https://youtu.be/Nr1aBx-qecc?si=Z34lv0qLAFwtSKHk

 

Stravinsky: The Rake's Progress / Act I / Scene I: "The Woods Are Green"

Deborah York · Ian Bostridge · Martin Robson · London Symphony Orchestra · John Eliot Gardiner

https://youtu.be/_AwzZwLwWaw?si=dkJKHbD1TGKLDPnj

 

Stravinsky: Octet for Wind Instruments - Revised Version 1952: I. Sinfonia (Lento - Allegro...

(Lento - Allegro moderato) · Orpheus Chamber Orchestra

https://youtu.be/DyhJKLHAhtE?si=ZMdgwRPIDIEji6u4

 

Stravinsky: Violin Concerto In D: 1. Toccata

Itzhak Perlman · Boston Symphony Orchestra · Seiji Ozawa

https://youtu.be/weVb5o7yrjk?si=TxfmO0qry_0oBdJw

 

Stravinsky: Symphony of Psalms, K52: II. Expectans expectavi Dominum (Psalm 40)

Berliner Philharmoniker · Pierre Boulez · Rundfunkchor Berlin

https://youtu.be/criSWGWk-oI?si=GMFReOWg3xBB5LEn

 

Stravinsky: Danses Concertantes for Chamber Orchestra: II. Pas d'action

· Orpheus Chamber Orchestra

https://youtu.be/JxEC8u2-JaA?si=8un2i14Qop0uUQ5N

 

Stravinsky: Pulcinella Ballet In One Act: II. Serenata. Larghetto "Mentre l'erbetta"

· Ryland Davies · London Symphony Orchestra · Claudio Abbado

https://youtu.be/N39Vv6j-8QY?si=P8h5PypD8HR2ZjHL

 
 
 

Stravinsky: Fireworks, Op. 4, K7

Chicago Symphony Orchestra · Pierre Boulez

https://youtu.be/v15s2AAhswU?si=7rJiIqZrLMq69J3Y

 

피에르 불레즈

출처: Wikipedia, the free encyclopedia

피에르 루이 조제프 불레즈 (프랑스어: [pjɛʁ lwi ʒozεf bulɛz]; 1925년 3월 26일 - 2016년 1월 5일)는 프랑스의 작곡가, 지휘자, 작가이며 여러 음악 기관의 설립자이다. 그는 전후 현대 클래식 음악의 지배적 인 인물 중 한 명이었습니다.

프랑스 루아르 지방의 몽브리종에서 엔지니어의 아들로 태어난 불레즈는 파리 음악원에서 올리비에 메시앙을 사사했고, 개인적으로는 앙드레 보라부르르네 라이보비츠를 사사했다. 그는 1940년대 후반 파리의 르노 바로(Renaud-Barrault) 극단의 음악감독으로 경력을 시작했다. 그는 아방가르드 음악의 선두 주자로서 1950년대의 통합적 연속성주의(integral serialism)의 발전, 1960년대의 통제된 우연음악(controlled chance music), 1970년대부터 실시간으로 기악을 전자적으로 변형시키는 데 중요한 역할을 했다. 초기 작곡을 수정하는 경향은 그의 작품이 상대적으로 작다는 것을 의미했지만 Le Marteau sans maître, Pli selon pliRépons와 같은 20 세기 음악의 랜드 마크로 간주되는 작품이 포함되었습니다. 모더니즘에 대한 그의 타협하지 않는 헌신과 음악에 대한 자신의 견해를 표현하는 신랄하고 논쟁적인 어조로 인해 일부 사람들은 그를 독단주의자라고 비판했습니다.

불레즈는 동시대 가장 뛰어난 지휘자 중 한 명이기도 하다. 그는 뉴욕 필하모닉의 음악감독, BBC 심포니 오케스트라의 상임지휘자, 시카고 심포니 오케스트라클리블랜드 오케스트라의 수석 객원지휘자를 역임했다. 그는 빈 필하모닉베를린 필하모닉을 포함한 많은 다른 오케스트라와 자주 협연했다. 그는 드뷔시라벨, 스트라빈스키버르토크, 제2비엔나 학파를 포함한 20세기 전반의 음악과 리게티, 베리오, 카터와 같은 동시대인들의 음악 연주로 유명했습니다. 오페라 하우스에서 그의 작품으로는 바이로이트 페스티벌 100주년을 기념하는 바그너의 반지 사이클 제작과 베르크의 오페라 룰루의 3막 버전의 세계 초연이 포함되었습니다. 그의 기록된 유산은 광범위합니다.

그는 또한 여러 음악 기관을 설립했습니다. 1950년대 파리에서는 새로운 음악을 홍보하기 위해 도멘 뮤지컬을 설립했다. 1970년대에는 음악 연구와 혁신을 촉진하기 위해 IRCAM(Institut de Recherche et Coordination Acoustique / Musique)을 설립했고, 현대 음악을 전문으로 하는 실내악 오케스트라인 앙상블 인터컨템포레인(Ensemble intercontemporain)을 설립했다. 이후 그는 파리의 빌레트 공원(Parc de la Villette)과 스위스의 젊은 음악가들로 구성된 국제 오케스트라인 루체른 페스티벌 아카데미(Lucerne Festival Academy)에 음악 전용 콘서트홀, 박물관, 도서관인 시테 드 라 뮤지크(Cité de la musique)를 공동 설립하여 많은 신작 작품을 처음으로 연주했다.

약력

1925–1943: 유년기와 학창시절[편집]

피에르 불레즈는 1925년 3월 26일 몽브리종의 작은 마을에서 태어났습니다 프랑스 동부 중부의 루 아르 (Loire) 부서에서 레옹 (Léon)과 마르셀 (née Calabre) 불레즈 (Boulez)까지. [1] 그는 네 자녀 중 셋째였다: 언니 잔느(1922–2018)[2]와 남동생 로저(1936년생)는 유아기에 사망한 피에르(1920년생)라는 또 다른 아이를 낳았다. 철강 공장의 엔지니어이자 기술 이사 인 Léon (1891-1969)은 전기 작가들에 의해 공정성에 대한 감각이 강한 권위 주의적 인물로, Marcelle (1897-1985)은 남편의 엄격한 가톨릭 신념을 존중하는 외향적이고 유머 감각이 좋은 여성으로 묘사됩니다. 가족은 1929년 불레즈가 태어난 약국 위의 아파트에서 편안한 단독 주택으로 이사하여 어린 시절의 대부분을 보냈다. [3]

불레즈는 7살 때부터 빅토르 드 라프라드 가톨릭 신학교에 다녔는데, 그곳에서는 하루 13시간 동안 공부와 기도로 시간을 보냈다. 18세가 되었을 때 그는 가톨릭교를 부인했다. [4] 말년에 그는 자신을 불가지론자라고 설명했습니다. [5]

불레즈는 어렸을 때 피아노 레슨을 받았고, 지역 아마추어들과 실내악을 연주했으며, 학교 합창단에서 노래를 불렀다. [6] 학사 학위의 첫 번째 부분을 1 년 일찍 마친 후 그는 1940-41 학년도를 인근 Saint-Étienne의 기숙 학교 인 Pensionnat St. Louis에서 보냈습니다. 이듬해 그는 파리의 에콜 폴리테크니크(École Polytechnique)에 입학하기 위해 리옹의 쿠르 소뇨(Cours Sogno, 라자리스트가 설립한 학교)[7]에서 고급 수학 수업을 들었습니다. 그의 아버지는 이것이 엔지니어링 분야에서 경력을 쌓는 것으로 이어지기를 바랐습니다. [8] 리옹의 전시 상황은 이미 가혹했다. 비시 정부가 무너지고 독일군이 점령하고 도시가 저항의 중심지가 되었을 때 그들은 더욱 가혹해졌습니다. [9]

리옹에서 불레즈는 처음으로 오케스트라를 들었고, 그의 첫 오페라(무소륵스키의 보리스 고두노프와 바그너의 뉘른베르크의 마이스터징어)를 보았으며[10], 소프라노 니논 발린을 만났고, 그는 그에게 그녀를 위해 연주해 달라고 요청했다. 그의 능력에 깊은 인상을 받은 그녀는 그의 아버지를 설득하여 그가 리옹 음악원에 지원할 수 있도록 허락했습니다. 그는 거절당했지만 음악 경력을 쌓기로 결심했습니다. 이듬해, 아버지의 반대에도 불구하고 누나의 지원으로 그는 리오넬 드 파흐만(피아니스트 블라디미르 드 파흐만의 아들)과 함께 개인적으로 피아노와 하모니를 공부했다. [11] "우리 부모님은 강하셨지만, 결국 우리가 부모님보다 더 강했다"고 불레즈는 훗날 말했다. [12] 1943년 가을, 그가 파리 음악원에 입학하기 위해 파리로 이사했을 때, 그의 아버지는 아버지와 동행하여 (7구에) 방을 구할 수 있도록 도와주었고 그가 생계를 유지할 수 있을 때까지 보조금을 지급했다.

1943–1946: 음악 교육

1943년 10월, 불레즈는 음악원의 고급 피아노 수업 오디션에서 실패했지만, 1944년 1월 조르주 단델로의 예비 하모니 수업에 입학했다. 그는 급속한 발전을 이뤘고, 1944년 5월에는 단델롯이 그를 "동급 최고"라고 묘사했습니다.

비슷한 시기에 그는 작곡가 아르투르 호네거(Arthur Honegger)의 아내인 앙드레 보라부르(Andrée Vaurabourg)를 소개받았다. 1944년 4월부터 1946년 5월까지 그는 그녀와 함께 개인적으로 대위법을 공부했다. [15] 1944년 6월, 그는 올리비에 메시앙(Olivier Messiaen)에게 접근하여 하모니를 연구해 달라고 요청했다. 메시앙은 그가 선발된 학생들에게 제공하는 개인 세미나에 그를 초대했다. 1945년 1월, 불레즈는 음악원에서 메시앙의 고급 하모니 수업에 참여했다. [16]

불레즈는 파리의 마레 지구에 있는 두 개의 작은 다락방으로 이사하여 13년 동안 그곳에서 살았다. [17] 1945년 2월, 그는 쇤베르크의 작곡가이자 추종자인 르네 라이보비츠가 지휘한 쇤베르크관악 오중주의 개인 연주회에 참석했다. 퀸텟에서 12음 기법을 엄격하게 사용한 것은 불레즈에게 하나의 계시였는데, 불레즈는 동료 학생들로 하여금 라이보비츠와 함께 개인 교습을 받을 수 있도록 조직했다. 이곳에서 그는 베베른의 음악을 발견하기도 했다. [18] 그는 결국 라이보비츠의 접근 방식이 너무 교리적이라는 것을 깨달았고, 1946년 라이보비츠가 그의 초기 작품 중 하나를 비판하려고 했을 때 화를 내며 그와 결별했다. [19]

1945년 6월, 불레즈는 프리미어 프리를 수상한 4명의 음악원 학생 중 한 명이었다. 검사관의 보고서에서 그는 "가장 재능 있는 작곡가"로 묘사되었습니다. [20] 1945-46 학년도에 음악원에 등록했음에도 불구하고, 그는 곧 시몬 플레 코사드의 대위법과 푸가 수업을 거부했고, 그녀의 "상상력 부족"에 화가 났으며, 메시앙에게 작곡 분야의 정교수직을 부여해 달라는 청원서를 조직했다.1945-46년 겨울 동안 불레즈는 파리의 기메 미술관옴므 미술관에서 발리일본 음악, 아프리카 드럼 연주에 몰두했다. "나는 민족음악학자의 직업을 거의 선택할 뻔했다. 그 음악에 너무 매료되었거든요. 그것은 시간에 대한 다른 느낌을 줍니다."

1946–1953: 파리에서의 초기 경력

1946년 2월 12일, 피아니스트 이베트 그리모(Yvette Grimaud)는 트리프티크 콘서트(Concerts du Triptyque)에서 불레즈의 음악(Douze NotationsTrois Psalmodies)을 처음으로 공개 공연했다. [26] 불레즈는 집주인의 아들에게 수학 수업을 해주어 돈을 벌었다.] 그는 또한 옹드 마르테노(ondes Martenot, 초기 전자 악기)를 연주하여 라디오 드라마의 반주를 즉흥적으로 연주했으며, 때로는 폴리 베르제르(Folies Bergère)의 피트 오케스트라를 대표하기도 했다.] 1946 년 10 월, 배우이자 감독 인 Jean-Louis Barrault는 그와 그의 아내 Madeleine RenaudThéâtre Marigny에서 설립 한 새로운 회사를 위해 Hamlet 제작을 위해 옹드 역을 맡았습니다. [29] 불레즈는 곧 르노 바로 컴파니(Compagnie Renaud-Barrault)의 음악감독으로 임명되어 9년 동안 재직했다. 그는 주로 그가 좋아하지 않는 음악을 가진 작곡가들(예: 밀로와 차이코프스키)의 음악을 편곡하고 지휘했지만, 그 덕분에 그는 낮에는 작곡할 시간을 남기면서 전문 음악가들과 함께 작업할 수 있는 기회를 얻었습니다. [30]

1947 년에는 벨기에와 스위스로 순회공연을 가졌습니다 ( "absolutely pays de cocagne, 큰 세계에 대한 나의 첫 번째 발견"). 1948년에 그들은 햄릿을 두 번째 에든버러 국제 축제에 데려갔습니다.] 1951년 그들은 로렌스 올리비에의 초청으로 런던에서 연극 시즌을 가졌다.그리고 1950년에서 1957년 사이에 남미로 세 번, 북미로 두 번 여행했습니다. [33] 그가 회사를 위해 작곡한 음악의 대부분은 1968년 5월 시민 소요 사태 동안 Théâtre de l'Odéon의 학생들이 점거한 후 손실되었습니다.

1947년에서 1950년 사이는 불레즈에게 강렬한 작곡 활동의 시기였다. 새로운 작품에는 처음 두 개의 피아노 소나타르네 샤르 (René Char), 르 비사주 결혼식 [n 2]르 솔레이 데 오 (Le Soleil des eaux)의 시에 대한 두 칸타타의 초기 버전이 포함됩니다. [35][n 3] 1951년 10월, 18개의 독주 악기를 위한 상당한 작품인 Polyphonie XDonaueschingen Festival에서 초연된 후 일부 관객이 공연 중에 휘파람을 불고 쉿쉿하는 소리를 내며 스캔들을 일으켰습니다.

이 무렵 불레즈는 훗날 중요한 영향을 미친 두 명의 작곡가, 존 케이지칼하인츠 슈톡하우젠을 만났다. 케이지와의 우정은 1949년 케이지가 파리를 방문했을 때 시작되었다. 케이지는 불레즈를 두 출판사(휴겔과 암피온)에게 소개했고, 그들은 그의 최근 작품들을 가져가기로 동의했다. 불레즈는 케이지의 소나타와 준비된 피아노를 위한 간주곡의 개인 공연을 주선하는 데 도움을 주었다. 케이지가 뉴욕으로 돌아왔을 때, 그들은 음악의 미래에 대해 6년 동안 집중적으로 서신을 주고받기 시작했다. 그들의 우정은 나중에 불레즈가 우연에 기초한 작곡 과정에 대한 케이지의 증가하는 헌신을 받아들일 수 없었기 때문에 냉각되었습니다. 그는 나중에 그와 연락을 끊었다. 1952년 슈톡하우젠은 메시앙에게 공부하기 위해 파리에 도착했다. 불레즈는 독일어를 몰랐고 슈톡하우젠은 프랑스어를 몰랐지만, 두 사람 사이의 친분은 즉각적이었다: "친구가 통역을 해주었고, 우리는 격렬한 몸짓을 했다. 우리는 항상 음악에 대해 이야기했는데, 다른 누구와도 음악에 대해 이야기한 적이 없는 방식으로요."

1952년 7월, 불레즈는 다름슈타트에서 열린 국제 신음악 여름 강좌에 처음으로 참석했다. 슈톡하우젠 뿐만 아니라 불레즈는 루치아노 베리오(Luciano Berio)와 루이지 노노(Luigi Nono)를 포함하여 현대 음악에서 중요한 인물이 될 다른 작곡가들과 접촉했습니다. 불레즈는 전후 모더니즘 예술 운동의 지도자 중 한 명이 되었다. 음악 평론가 알렉스 로스(Alex Ross)가 말했듯이, "그는 항상 자신이 하는 일에 대해 절대적으로 확신하는 것처럼 보였다. 전후 생활의 혼란 속에서, 그토록 많은 진실이 불신을 받고 있는 가운데서, 그의 확신은 안심이 되었다."

1954–1959: 르 도멘 뮤지컬

1954년, 바로(Barrault)와 르노(Renaud)의 재정적 지원으로 불레즈는 쁘띠 마리니(Petit Marigny) 극장에서 일련의 콘서트를 시작했는데, 이 극장은 도멘 뮤지컬로 알려지게 되었습니다. 음악회는 초기에 파리에서 아직 생소한 전쟁 전의 고전(예: 버르톡과 베베른), 새로운 세대의 작품(슈톡하우젠, 노노), 그리고 소외된 과거의 거장들(마쇼, 게수알도)의 세 가지 영역에 초점을 맞췄다. 불레즈는 정력적이고 뛰어난 행정가였으며 콘서트는 즉각적인 성공을 거두었습니다. 그들은 음악가, 화가, 작가, 유행하는 사회를 매료시켰지만 너무 비싸서 Boulez는 부유한 후원자에게 지원을 요청해야 했습니다.

도멘 역사의 주요 행사로는 베베른 축제(1955), 스트라빈스키의 아곤(1957)의 유럽 초연, 메시앙의 오이소 엑조티크(1955)와 9월 하이카이(1963)의 첫 공연 등이 있습니다. 불레즈는 1967년까지 이사직을 맡았고, 그 후 길버트 에이미가 그의 뒤를 이었다.

1955년 6월 18일, 한스 로스보(Hans Rosbaud)는 바덴바덴에서 열린 ISCM 페스티벌에서 불레즈의 가장 잘 알려진 작품 《Le Marteau sans maître》의 첫 공연을 지휘했다. 르네 샤르(René Char)의 시를 바탕으로 한 알토 보이스와 기악 앙상블을 위한 9악장 사이클로,] 즉각적이고 국제적인 성공을 거두었다.] 윌리엄 글록(William Glock)은 "처음 들었을 때도 받아들이기 어려웠지만 소리, 질감 및 느낌이 완전히 새로워서 쇤베르크의 Pierrot lunaire와 같은 신화적인 품질을 소유한 것처럼 보였다"고 썼습니다. 불레즈가 1957년 초 로스앤젤레스에서 이 작품을 지휘했을 때 스트라빈스키는 공연에 참석했다. 그는 나중에 이 작품을 "전후 탐험 기간의 몇 안 되는 중요한 작품 중 하나"라고 설명했습니다. 불레즈는 스트라빈스키와 여러 차례 저녁을 먹었고 (로버트 크래프트에 따르면) "곧 새로운 음악적 아이디어와 비범한 지성, 민첩함 및 유머로 나이 든 작곡가를 사로 잡았다". [49] 두 작곡가의 관계는 이듬해 도멘 뮤지컬을 위한 스트라빈스키의 '트레니'의 첫 파리 공연을 두고 악화되었다. 불레즈가 허술하게 계획하고 스트라빈스키가 신경질적으로 지휘한 이 공연은 여러 번 실패했다.

1958 년 1 월, Improvisations sur Mallarmé (I et II)가 초연되어 향후 4 년 동안 5 개의 대형 악장 "Mallarmé의 초상화"인 Pli selon pli로 성장한 작품의 핵심을 형성했습니다. 1962년 10월 도나우에싱겐에서 초연되었다. [51]

이 무렵, 불레즈와 슈톡하우젠의 관계는 (전기 작가 조안 페이저에 따르면) 슈톡하우젠이 자신을 대신해 아방가르드의 지도자가 되는 것을 보았기 때문에 악화되었다.

1959–1971: 국제 지휘자 경력]

1959년, 불레즈는 파리를 떠나 바덴바덴으로 가서 남서부 독일 라디오 심포니 오케스트라와 계약을 맺고 상주 작곡가로 활동하며 소규모 연주회를 지휘했다. 그는 또한 새로운 작품(Poésie pour pouvoir)을 작업할 수 있는 전자 스튜디오를 이용할 수 있었습니다. 그는 언덕 중턱에 있는 큰 빌라로 이사하여 결국 구입했는데, 그곳이 그의 남은 생애 동안 그의 주요 집이었습니다.

이 기간 동안 그는 점점 더 지휘로 전향했다. 오케스트라 지휘자로서 그의 첫 번째 참여는 1956년 베네수엘라 심포니 오케스트라를 지휘하여 Barrault와 함께 순회공연을 했을 때였습니다. ] 그의 돌파구는 1959년 병든 한스 로스보(Hans Rosbaud)를 대신해 엑상프로방스(Aix-en-Provence)와 도나우에싱겐(Donaueschingen) 페스티벌에서 20세기 음악의 까다로운 프로그램을 맡았을 때였다. 이를 계기로 암스테르담 콘세르트헤바우, 바이에른 라디오 심포니, 베를린 필하모닉 오케스트라와 데뷔했다.

1963년 불레즈는 그의 첫 오페라 '베르크의 '보제크'를 파리 국립 오페라 극장에서 지휘했다. 여건은 예외적이었는데, 평소 3-4회 대신 30회의 오케스트라 리허설이 있었다. 비평가들의 반응은 호의적이었고 첫 공연이 끝난 후 음악가들은 일어나 그에게 박수를 보냈습니다. [59] 그는 1966년 4월 프랑크푸르트 오페라에서 비란트 바그너의 새로운 작품으로 다시 보제크를 지휘했다. [60]

빌란트 바그너는 이미 시즌 후반에 바이로이트 페스티벌에서 바그너의 파르지팔을 지휘하도록 불레즈를 초청했고, 불레즈는 1967년, 1968년, 1970년에 다시 리바이벌 공연을 지휘했다. [61] 그는 또한 1967년 일본 오사카 페스티벌에서 바이로이트 극단과 함께 바그너의 트리스탄과 이졸데 공연을 지휘했지만, 적절한 리허설이 부족하여 나중에 잊고 싶은 경험이 되었다고 말했습니다. [62] 1969년 코벤트 가든에서 드뷔시의 '펠레아스와 멜리장드'의 신곡(바츨라프 카슬리크)을 지휘한 그는 "섬세함과 화려함"의 조합으로 찬사를 받았다.

1965년 에든버러 국제 페스티벌은 작곡가이자 지휘자인 불레즈의 첫 번째 대규모 회고전을 개최했다. [64] 1966년 그는 문화부 장관 앙드레 말로(André Malraux)에게 프랑스 음악계의 재편성을 제안했지만, 말로는 보수주의자인 마르셀 란도프스키(Marcel Landowski)를 문화부 음악국장으로 임명했다. 불레즈는 누벨 옵세르바퇴르(Nouvel Observateur)에 실린 기사에서 분노를 표출하며 "프랑스의 공식 음악의 모든 측면에 대해 파업을 할 것"이라고 발표했다. [65]

1965년 3월, 불레즈는 클리블랜드 오케스트라와 함께 미국에서 오케스트라 데뷔를 했다. [66] 1969년 2월 그는 수석 객원 지휘자가 되었고, 1970년 7월 게오르크 젤이 사망하자 2년 동안 음악 고문을 맡았다. [67] 1968-69 시즌에 그는 보스턴, 시카고, 로스앤젤레스에서도 초청 출연을 했다.

Pli selon pli를 제외하면, 1960년대 전반기에 등장한 불레즈의 유일하게 실질적인 신작은 두 대의 피아노를 위한 그의 구조 제2권의 최종판이었다.] 1970년 중반에 그는 몇 가지 새로운 작품을 제작했는데, 그 중 몇 가지 새로운 작품을 제작했는데, 그 중 작은 앙상블을 위한 짧고 훌륭한 작품인 [7] [7] 이 작품은 1970년에 이르러 30분짜리 작품인 Éclat/Multiples로 성장했다. [7

1971–1977: 런던과 뉴욕

불레즈는 1964년 2월 워딩에서 BBC 심포니 오케스트라를 처음 지휘했고, 블라디미르 아쉬케나지와 함께 쇼팽 피아노 협주곡을 협주했다. 불레즈는 당시를 회상했다: "끔찍했다, 나는 접시를 계속 떨어뜨리는 웨이터가 된 것 같았다." [72] 그 후 5년 동안 오케스트라와 함께 한 그의 출연에는 프롬스와 카네기홀에서의 데뷔 (1965년)와 모스크바와 레닌그라드, 베를린과 프라하 (1967) 투어가 포함되었다. [74] 1969년 1월, BBC의 음악 담당 총괄 책임자인 윌리엄 글록이 상임지휘자로 임명되었다고 발표했다. [75] 두 달 후, 불레즈는 처음으로 뉴욕 필하모닉을 지휘했다. 그의 연주는 오케스트라와 경영진 모두에게 깊은 인상을 남겼고, 그는 레너드 번스타인(Leonard Bernstein)의 뒤를 이어 상임지휘자직을 제안받았다. 글록은 당황하여 뉴욕의 지위를 받아들이는 것은 런던에서의 작업과 작곡 능력을 모두 떨어뜨릴 것이라고 그를 설득하려고 노력했지만, 불레즈는 (글록의 표현을 빌리자면) "이 두 세계 도시의 음악 제작을 개혁"할 수 있는 기회를 거부할 수 없었고, 6월에 뉴욕의 임명이 확정되었다.

1971년에서 1977년 사이 뉴욕에서의 그의 재임 기간은 완벽하지 않았으며, 무조건적인 성공은 아니었다. 구독 청중에 대한 의존도는 그의 프로그래밍을 제한했습니다. 그는 20 세기 전반의 더 많은 주요 작품을 소개했으며 초기 레퍼토리와 함께 덜 알려진 작품을 찾았습니다. [78] 첫 시즌에는 리스트의 '성 엘리자베스의 전설'과 '십자가의 거리'를 지휘했다. [79] 새로운 음악의 공연은 구독 시리즈에서 비교적 드물었습니다. 연주자들은 그의 음악적 기량에 감탄했지만 번스타인에 비해 건조하고 감정적이지 않은 사람으로 간주했지만, 그가 연주 수준을 향상시켰다는 것은 널리 받아들여졌다. [80] 그는 그 후 몇 년 동안 오케스트라에 단 세 번만 돌아왔다.

BBC 심포니 오케스트라와 함께한 불레즈의 시간은 더 행복했다. BBC의 자원을 뒤로하고 그는 레퍼토리를 더 대담하게 선택할 수 있었다. 특히 프롬스 (1972 년 베토벤의 장엄한 미사, 1973 년 브람스 독일 레퀴엠)에서 고전과 낭만주의 레퍼토리에 대한 시도가 있었지만] 대부분의 경우 그는 20 세기 음악에 대해 오케스트라와 집중적으로 작업했습니다. 그는 해리슨 버트위슬피터 맥스웰 데이비스 같은 젊은 세대의 영국 작곡가들의 작품을 지휘했지만, 브리튼티펫은 그의 프로그램에 참여하지 않았다. 음악가들과의 관계는 대체로 좋았다. 그는 1971년부터 1975년까지 상임지휘자를 지냈고, 1977년까지 상임객지휘자로 활동했다. 그 후 그는 2008년 무도회에서 야나체크로 구성된 프로그램으로 마지막으로 출연할 때까지 자주 오케스트라에 복귀했다.

두 도시 모두에서 불레즈는 새로운 음악이 좀 더 비공식적으로 발표될 수 있는 장소를 물색했다: 뉴욕에서는 에이버리 피셔 홀의 좌석을 없애고 관객을 바닥에 앉히는 "러그 콘서트" 시리즈를 시작했고, 그리니치 빌리지에서는 "Prospective Encounters"라는 현대 음악 시리즈를 시작했다.] 런던에서 그는 피터 브룩이 급진적인 연극 제작에도 사용했던 전 철도 턴테이블 창고인 라운드하우스에서 콘서트를 열었습니다. 그의 목표는 "관객, 플레이어, 그리고 저 자신 모두가 탐험의 행위에 참여하고 있다는 느낌을 만드는 것"이었습니다.

1972년, 그의 형제 빌란트의 뒤를 이어 바이로이트 페스티벌의 감독이 된 볼프강 바그너는 1976년 바그너의 '니벨룽의 반지'의 100주년 기념 공연을 지휘하도록 불레즈를 초청했다.] 감독은 파트리스 셰로(Patrice Chéreau)였다. 1980 년 공연이 끝날 무렵 Barry Millington에 따르면 첫 해에는 "제작에 대한 열정이 반대보다 훨씬 컸다"고 말합니다. [89] 그 경기는 전 세계에 텔레비전으로 중계되었습니다.

이 기간 동안 몇 가지 새로운 작품이 등장했는데, 그 중 가장 중요한 작품은 아마도 불레즈의 친구이자 동료 작곡가인 브루노 마데르나를 추모하는 대규모 오케스트라 작품인 Rituel in memoriam Bruno Maderna일 것입니다. [91]

1977–1992: IRCAM[

1970년 퐁피두 대통령은 퐁피두 대통령의 요청을 받아 프랑스로 돌아가 현재 조르주 퐁피두 센터(Centre Georges Pompidou)로 알려진 예술 단지에 음악 연구 및 창작을 전문으로 하는 연구소를 설립했으며, 이 연구소는 파리의 보부르 지구에 계획되어 있었습니다. IRCAM(Institut de Recherche et Coordination Acoustique / Musique)은 1977년에 문을 열었습니다.

불레즈의 모델은 바우하우스(Bauhaus)로, 바우하우스는 모든 분야의 예술가와 과학자들이 모이는 장소였습니다. IRCAM의 목표는 음향학, 악기 디자인 및 음악에서의 컴퓨터 사용에 대한 연구였습니다. 원래 건물은 지하에 지어졌으며 부분적으로 음향적으로 격리하기 위해 지어졌습니다 (나중에 지상 확장이 추가되었습니다). 이 기관은 국가 보조금을 너무 많이 흡수한다는 비판을 받았고, 불레즈는 너무 많은 권력을 휘둘렀다는 비판을 받았다. 동시에 그는 현대 음악에 전념하는 거장 앙상블인 Ensemble intercontemporain을 설립했습니다.

1979년 불레즈는 파리 오페라에서 베르크의 '룰루'의 3막으로 구성된 작품을 세계 초연했는데, 프리드리히 세르하가 이 작품을 완성한 후 베르크가 사망하면서 미완성으로 남았다. Chéreau가 감독했습니다. 그렇지 않으면 그는 IRCAM에 집중하기 위해 지휘 약속을 축소했습니다. 이 기간 동안 그는 미국 (1986), 호주 (1988), 소련 (1990), 캐나다 (1991) 투어를 포함하여 대부분의 앙상블 인터 컨템포레인과 함께했다] 1980 년대에 로스 앤젤레스 필 하모닉 오케스트라와의 관계를 갱신했다. [97]

불레즈는 이 기간 동안 훨씬 더 많은 곡을 작곡했으며, IRCAM에서 개발한 잠재력을 전자적으로 사용하여 실시간으로 사운드를 변환하는 일련의 곡을 제작했습니다. 그 중 첫 번째는 독주자, 앙상블, 일렉트로닉을 위한 40분짜리 작품인 Répons(1981-1984)입니다. 그는 또한 작은 피아노 곡으로 구성된 대규모 오케스트라를 위한 전사 및 확장인 Notations I-IV(1945-1980)와 Char, Le Visage nuptial(1946-1989)의 시에 대한 칸타타를 포함한 초기 곡을 근본적으로 재작업했습니다.

1976년부터 1995년까지 그는 콜레주 드 프랑스(Collège de France)에서 발명, 기술 및 음악 학과장을 역임했습니다. ] 1988년 그는 프랑스 텔레비전을 위한 6개의 프로그램 시리즈인 Boulez XXe siècle을 제작했는데, 각 프로그램은 현대 음악의 특정 측면(리듬, 음색, 형식 등)에 초점을 맞췄다.

1992–2006: 지휘 복귀

1992년, 불레즈는 IRCAM의 이사직을 포기하고 로랑 베일(Laurent Bayle)이 그 뒤를 이었다. [101] 그는 그해 잘츠부르크 페스티벌의 상주 작곡가였다.

그 전해에 그는 클리블랜드 오케스트라와 시카고 심포니 오케스트라와 함께 일련의 연례 레지던시를 시작했다. 1995년 시카고의 수석 객원 지휘자로 임명되어 2005년 명예 지휘자가 될 때까지 재직했다. [103] 1995년 그의 70세 생일을 맞아 런던 심포니 오케스트라와 함께 파리, 비엔나, 뉴욕, 도쿄를 순회하는 6개월간의 회고전 투어가 있었다. [104] 2001년에는 파리 오케스트라와 함께 버르톡 주연을 지휘했다.

이 기간은 또한 Peter Stein과 함께 한 두 작품 인 Debussy의 Pelléas et Mélisande (1992, 웨일스 국립 오페라파리 Châtelet 극장)를 포함하여 오페라 하우스로 돌아 왔습니다. 쇤베르크의 Moses und Aron (1995, 네덜란드 국립 오페라 ]잘츠부르크 페스티벌). 2004년과 2005년에 그는 바이로이트로 돌아와 크리스토프 슐링겐시프가 연출한 파르지팔의 새로운 작품을 지휘했다.

이 기간의 그의 가장 실질적인 두 가지 작곡은 ... 폭발적인 수정... (1993)는 1972년 스트라빈스키에 대한 헌정으로 시작되었으며 IRCAM]sur Incises(1998)의 전자 자원을 다시 사용하여 2001년 Grawemeyer Award for Music Composition을 수상했습니다.

불레즈는 기관 조직에 대한 작업을 계속했다. 그는 1995년 파리 외곽의 라빌레트(La Villette)에 문을 연 시테 드 라 뮤직(Cité de la musique)을 공동 설립했다. 모듈식 콘서트 홀, 박물관 및 미디어테크로 구성되어 있으며 인접한 부지에 Conservatoire de Paris가 있어 앙상블 인터컨템포라린의 본거지가 되었으며 다양한 청중을 끌어들였습니다.] 2004년에는 20세기와 21세기의 음악을 전문으로 하는 젊은 음악가들을 위한 오케스트라 기관인 루체른 페스티벌 아카데미를 공동 설립했다. ] 그 후 10년 동안 그는 여름의 마지막 3주 동안 젊은 작곡가들과 함께 작업하고 아카데미 오케스트라와 함께 콘서트를 지휘했습니다.

2006–2016: 지난 몇 년

불레즈의 마지막 주요 작품은 11개의 악기를 위한 45분짜리 작품인 Dérive 2(2006)였다. 그는 오케스트라를 위한 나머지 노테이션을 포함하여 몇 가지 작곡 프로젝트를 미완성으로 남겼습니다.

그는 그 후 6년 동안 지휘자로서 활발히 활동했다. 2007년 그는 야나체크의 '죽음의 집에서(From the House of the Dead)'(암스테르담과 엑스 극장)를 위해 셰로와 재회했다. 그해 4월, 베를린 페스트페스트지의 일환으로 불레즈와 다니엘 바렌보임베를린 슈타츠카펠레와 함께 말러 교향곡을 연주했고, 2년 후 카네기 홀에서 이 곡을 반복했다.] 2007년 말에는 파리 오케스트라와 앙상블 인터콘템포린이 불레즈의 음악에 대한 회고전을 열었고, 2008년에는 루브르 박물관에서 Pierre Boulez, Œuvre: fragment 전시회를 개최했다.

2010년 눈 수술로 시력이 심각하게 손상된 후 그의 출전은 더욱 드물게 되었습니다. 다른 건강 문제로는 넘어짐으로 인한 어깨 부상이 있었습니다. 2011년 말, 이미 쇠약해진 그는 소프라노 바바라 해니건과 함께 앙상블 인터콘템포라인과 루체른 페스티벌 아카데미를 이끌고 자신의 플리 셀론 플리(Pli selon pli)로 유럽 6개 도시를 순회했다.] 2012년 1월 28일 잘츠부르크에서 비엔나 필하모닉 오케스트라와 우치다 미츠코와 함께 쇤베르크(리히트슈필신 피아노 주곡 19번), 스트라빈스키(풀치넬라 모음곡) 협연을 가졌다. 그 후 그는 모든 지휘 계약을 취소했다.

2012년 중반, 불레즈는 파킨슨병의 일종으로 추정되는 신경퇴행성 질환 진단을 받았다. [121] 그해 말, 그는 디오티마 콰르텟과 함께 작업하여 1948년에 시작된 그의 유일한 현악 사중주 〈Livre pour quatuor〉를 최종 수정했다. [122] 2013년에는 도이치 그라모폰에서 발매된 피에르 불레즈: 컴플리트 웍스(Pierre Boulez: Complete Works)의 13CD 앨범 발매를 감독했다. 그는 2013년 5월 30일 파리의 샹젤리제 극장에서 로베르트 피엔치코프스키와 스트라빈스키에 대해 토론하며 '봄의 제전' 초연 100주년을 기념하는 마지막 공개 석상에 모습을 드러냈다.

2014년부터 그는 바덴바덴에 있는 집을 거의 떠나지 않았다. 그의 건강은 2015년 그의 90번째 생일을 위해 전 세계에서 열린 많은 축하 행사에 참석하지 못했는데, 여기에는 파리의 뮤제(Musée de la Musique)에서 열린 멀티미디어 전시회가 포함되어 문학과 시각 예술에서 얻은 영감에 초점을 맞췄다.

불레즈는 2016년 1월 5일 자택에서 사망했다.] 그는 1월 13일 바덴바덴의 주요 묘지에 묻혔고, 마을의 슈티프츠 교회(Stiftskirche)에서 개인 장례식을 치른 후 묻혔다. 다음날 파리의 생쉴피스에서 열린 추도식에서 바랑보임, 렌초 피아노, 그리고 당시 파리 필하모니 회장이었던 로랑 베일(Laurent Bayle)이 추도사를 보냈다. 불레즈의 영향 덕분에 그 전해에 대형 콘서트 홀이 문을 열었다.

작곡

참조: Pierre Boules의 작곡 목록

Juvenilia 및 학생 작품

불레즈의 가장 초기에 남아 있는 작곡은 1942-43년 학창 시절로 거슬러 올라가며, 대부분 보들레르, 고티에, 릴케의 텍스트에 대한 노래입니다. 제럴드 베넷 (Gerald Bennett)은이 작품들을 "겸손하고 섬세하며 다소 익명의 작품"이라고 묘사하며, "전체 음계, 펜타토닉 음계 및 다조성과 같은 당시 프랑스 살롱 음악의 표준 요소를 일정 수 [사용]했습니다."

음악원의 학생 시절 불레즈는 처음에는 호네거와 졸리베(전주곡, 토카타, 스케르초, 피아노 독주를 위한 녹턴(1944-45))의 영향을 받은 일련의 곡을 작곡했으며, 그 다음에는 메시앙(피아노를 위한 Trois psalmodies(1945)과 4개의 옹드 마르테노를 위한 사중주(1945-46))의 영향을 받았다. 라이보비츠와의 연구를 통해 쇤베르크를 만난 것은 그의 첫 연작곡 〈왼손, 왼손, 피아노를 위한 테메와 변주곡〉(1945)의 기폭제가 되었다. 피터 오헤이건(Peter O'Hagan)은 이 작품을 "현재까지 그의 작품 중 가장 대담하고 야심찬 작품"이라고 묘사했다.

Douze 표기법과 진행 중인 작업

불레즈는 1945년 12월에 Douze 표기법을 완성했다. 각각 12마디 길이의 피아노를 위한 이 12개의 경구에서 베넷은 처음으로 베베른의 영향을 감지한다. 피아노 원곡이 작곡된 직후, 불레즈는 11곡의 (연주되지 않고 출판되지 않은) 관현악을 시도했다. 10년이 지난 후 그는 그 중 두 곡을 재사용했는데[n 9], 그의 Improvisation I sur Mallarmé에서 기악 간주곡으로 사용했다. 그런 다음 1970년대 중반에 그는 Notations를 매우 큰 오케스트라를 위한 확장 작품으로 더욱 급진적으로 변형하는 작업에 착수했으며,] 이 프로젝트는 그의 생애가 끝날 때까지 그를 사로잡았습니다. [138]

〈노테이션〉은 불레즈가 이전 작품들을 다시 살펴보는 경향을 보여주는 가장 극단적인 예일 뿐이다: "내 아이디어가 모든 확산 가능성을 소진하지 않는 한, 그것들은 내 마음 속에 남아 있다." [139] 로베르트 피엔치코프스키(Robert Piencikowski)는 이를 "완벽에 대한 강박적 관심"으로 규정하고 일부 작품의 경우 "후계자가 이전 버전을 무효화하거나 그 반대의 경우 후계자가 무효화하지 않고 음악적 자료의 특정 상태를 나타내는 연속적인 별개의 버전으로 말할 수 있다"고 관찰합니다. [140]

첫 번째 출판 작품

플루트와 피아노를 위한 소나티네(1946-1949)는 불레즈가 출판할 수 있도록 허락한 첫 번째 작품이다. 대단한 에너지를 지닌 이 작품의 단일악장 형식은 쇤베르크의 실내악 교향곡 1번의 영향을 받았다. [141] 베넷은 이 작품에서 불레즈의 글에서 새로운 어조를 발견한다: "극도의 감수성과 섬세함에 병치된 날카롭고 부서지기 쉬운 폭력". [142] 피아노 소나타 1번(1946-49)에서 전기 작가 도미니크 자뫼(Dominique Jameux)는 두 개의 짧은 악장에서 다양한 종류의 공격이 많고 두 번째 악장에서 템포의 빈번한 가속이 함께 "기악 정신 착란"의 느낌을 준다는 점을 강조합니다. [143]

르네 샤르(René Char)의 시를 바탕으로 한 두 개의 칸타타가 이어졌다. 폴 그리피스(Paul Griffiths)는 "샤르의 다섯 편의 시는 황홀한 성적 열정에 대한 날카로운 초현실주의적 이미지로 표현된다"고 말하며, 불레즈는 이를 "열광적인 히스테리의 경계에서" 음악에 반영했다. 원래 버전 (1946-47)에서이 작품은 작은 힘 (소프라노, 콘트랄토, 두 개의 ondes Martenot, 피아노 및 타악기)을 위해 악보되었습니다. 40년 후 불레즈는 소프라노, 메조소프라노, 합창, 오케스트라를 위한 최종 버전(1985-1989)에 도달했다. [98] Le Soleil des eaux[n 3] (1948)는 Char의 라디오 드라마를 위한 우연한 음악에서 유래했습니다. 1965년 소프라노, 혼성 합창단, 오케스트라를 위한 작품으로 최종 형태에 도달하기 전에 세 가지 버전을 더 거쳤습니다. [144] 첫 번째 악장(Complainte du lézard amoureux[n 10])은 도마뱀이 여름날의 더위 속에서 오색방울새에게 보내는 사랑 노래입니다. [145] 두 번째 (La Sorgue)는 Sorgue 강의 오염에 대한 폭력적이고 주문적인 항의입니다. [146]

피아노 소나타 2번(1947-48)은 30분짜리 작품으로, 연주자의 엄청난 기교를 필요로 한다. [147] 이 4개의 악장은 클래식 소나타의 표준 패턴을 따르지만, 각 악장에서 불레즈는 전통적인 모델을 전복시킨다. [148] 그리피스에게 음악의 많은 부분의 폭력적인 성격은 "단지 피상적인 것이 아니라 ... 이전에 지나간 것을 말살해야 할 필요성"이라고 말했다. [149] 불레즈는 아론 코플랜드를 위해 이 작품을 연주했는데, 코플란드는 "하지만 우리는 혁명을 처음부터 다시 시작해야 하는가?"라고 물었다. "네, 무자비하게요"라고 불레즈가 대답했다.

완전 연속성

이 혁명은 1950년에서 1952년 사이에 가장 극단적인 국면에 접어들었는데, 이때 불레즈는 음정뿐만 아니라 다른 음악적 매개변수(지속 시간, 다이내믹스, 음색 및 어택)를 연속 원칙에 따라 조직하는 기법을 개발했는데, 이는 총 연속주의 또는 시간 엄수주의로 알려진 접근 방식입니다. 메시앙은 이미 그의 피아노를 위한 Mode de valeurs et d'intensités[n 11]에서 이 방면의 실험을 한 바 있다. 총체적 연속성주의에 대한 불레즈의 첫 번째 스케치는 연주자가 한 연주에서 선택할 수 있는 현악 사중주를 위한 악장 모음집인 Livre pour quatuor[ (1948-49, 개정 2011-12)의 일부에 등장했는데, 이는 나중에 불레즈가 다양한 형식에 관심을 갖게 될 것을 예고한다.

1950년대 초에 불레즈는 이 기법을 엄격하게 적용하기 시작했는데, 각 매개변수를 12개 세트로 정렬하고 12개가 모두 울릴 때까지 반복을 규정하지 않았습니다. 음악 평론가 알렉스 로스(Alex Ross)에 따르면, 끊임없이 변화하는 음악 데이터의 결과물은 듣는 사람이 형성했을 수 있는 이전의 인상을 특정 지점에서 지우는 효과를 갖는다고 로스는 관찰했다. [153] 불레즈는 이러한 발전을 전쟁이 끝난 후 타불라 라사(tabula rasa)를 만들고자 하는 그의 세대의 열망과 연결시켰다. [154]

이 관용구에 대한 그의 작품은 18 개의 악기를 위한 Polyphonie X (1950-51; 철회), 두 개의 musique concrète études (1951-52, 철회), 두 대의 피아노를 위한 Structures, Book I (1951-52)입니다. [152] 구조에 대해 말하자면, 2011년 제1권에서 불레즈는 이 곡을 "작곡가의 책임이 실질적으로 부재한" 작품이라고 묘사했다. 그 당시에 컴퓨터가 있었다면 저는 그 컴퓨터를 통해 데이터를 넣고 그런 식으로 작품을 만들었을 것입니다. 하지만 나는 손으로 그것을했다 ... 그것은 부조리를 통한 시위였다." 여전히 음악으로 들어야 하느냐는 질문에 불레즈는 "나는 그것을 듣고 싶지 않다. 하지만 제게는 절대적으로 필요한 실험이었습니다."

Le Marteau sans maître and Pli selon pli

《구조》 I권은 불레즈에게 전환점이었다. 여기서부터 그는 총체적 연속성의 엄격함을 좀 더 유연하고 몸짓적인 음악으로 풀어나갔다: "나는 내 엄지손가락 자국과 금기를 없애려고 노력하고 있다"고 그는 케이지에게 썼다. [155] 이 새로운 자유의 가장 중요한 결과는 그리피스와 빌 홉킨스가 "20세기 음악의 종석"으로 묘사한 Le Marteau sans maître[n 4](1953-1955)였다. [152] 차르의 세 편의 짧은 시는 세 개의 맞물리는 순환의 출발점이다. 4개의 악장은 시의 발성 설정이고(하나는 두 번 설정됨), 다른 5개는 기악 해설입니다. 홉킨스(Hopkins)와 그리피스(Griffiths)에 따르면, 이 음악은 갑작스런 템포 전환, 대체로 즉흥적인 멜로디 스타일의 악절, 이국적인 기악 채색이 특징이다. [152] 이 작품은 알토 플루트, 자일로림바, 비브라폰, 타악기, 기타, 비올라와 함께 콘트랄토 솔리스트를 위해 작곡되었습니다. 불레즈는 이러한 악기의 선택은 그가 항상 매료되어 왔던 비유럽 문화의 영향을 보여주었다고 말했다.

그의 다음 주요 작품인 Pli selon pli[n 5] (1957-1989)의 텍스트를 위해 불레즈는 극도의 밀도와 급진적인 구문에 매료된 스테판 말라르메(Stéphane Mallarmé)의 상징주의 시로 눈을 돌렸다. [157] 70분이라는 이 곡은 그의 가장 긴 작품이다. 개별 소네트에 대한 세 개의 즉흥 연주는 두 개의 오케스트라 악장으로 구성되며, 그 안에 다른 시의 단편이 삽입됩니다. [158] 첫 번째 즉흥 연주에서 직설적인 음절이었던 불레즈의 단어 설정은 단어를 구별할 수 없을 정도로 점점 더 선율적으로 변한다. 불레즈가 밝힌 목표는 소네트가 더 깊고 구조적인 수준의 음악이 되도록 하는 것이었다. [159] 이 작품은 소프라노와 대형 오케스트라를 위해 작곡되었으며, 종종 실내악단에 배치됩니다. 불레즈는 타악기가 풍부한 이 사운드의 세계를 "얼어붙었다기보다는 유별나게 '유리화'된 것"이라고 설명했다. 이 작품은 복잡한 기원을 가지고 있으며 1989 년에 최종 형태에 도달했습니다. [161]

통제된 기회

1950년대부터 불레즈는 그가 "통제된 기회"라고 부르는 것을 실험했다. 그의 기사 "Sonate, que me veux-tu?" [n 13]에서 그는 "상대적 세계에 대한 탐구, '영구적 혁명'의 상태와 같은 영구적인 '발견'"에 대해 썼다.

페이저는 불레즈의 우연 활용이 존 케이지의 그것과 다르다고 말한다. 케이지의 음악에서 연주자들은 종종 음악에서 작곡가의 의도를 제거하기 위해 예상치 못한 소리를 자유롭게 만들어냅니다. 불레즈의 음악에서 그들은 작곡가가 쓴 가능성들 사이에서 선택한다. 섹션의 순서에 적용될 때, 이것은 때때로 "모바일 형태"로 설명되는데, 이는 1952 년 불레즈가 뉴욕을 방문했을 때 만난 알렉산더 칼더 (Alexander Calder)의 모바일 조각품에서 영감을 얻은 얼 브라운 (Earle Brown)이 고안 한 기술입니다.

불레즈는 다음 20년 동안 여러 작품에서 이 기법의 변형을 사용했다: 피아노 소나타 3번(1955-1957, 1963년 개정)에서 피아니스트는 악보를 통해 다른 경로를 선택하고 한 악장(Trope)에서 특정 악절을 완전히 생략할 수 있는 옵션을 가지고 있다. Éclat] (1965)에서 지휘자는 각 연주자가 앙상블에 합류하는 순서를 트리거합니다. Domaines (1961-1968)에서 솔리스트는 무대 주위의 움직임에 의해 섹션이 연주되는 순서를 지시합니다. 커밍스의 시를 사용한 16명의 독주와 소규모 오케스트라를 위한 실내악 칸타인 Cummings ist der Dichter[n 14] (1970, 1986년 개정판)와 같은 후기 작품에서 지휘자는 특정 사건의 순서를 선택하지만 개별 연주자에게는 자유가 없다. 원래 버전에는 Pli selon pli에도 악기 연주자가 선택한 요소가 포함되어 있었지만 나중에 개정판에서 이 중 많은 부분이 제거되었습니다.

이와는 대조적으로, 〈인물들-복식-프리즘〉(1957-1968)은 우연적 요소가 전혀 없는 고정된 작품이다. Piencikowski는 이를 "구성 요소가 전통적인 방식으로 고립된 상태로 유지되는 대신 서로 상호 침투하는 변화의 거대한 순환"이라고 설명합니다.6] 오케스트라의 특이한 배치로 유명한데, 다양한 악기군(목관악기, 금관악기 등)이 함께 그룹화되지 않고 무대 전체에 흩어져 있습니다.

중기 작품

조나단 골드만(Jonathan Goldman)은 1970년대 중반부터 불레즈의 작품에서 주요한 미학적 변화를 발견했는데, 이는 주제별 글쓰기의 존재, 수직적 조화로의 회귀, 형태의 명확성과 가독성으로의 복귀 등 다양한 특징을 지닌다. 불레즈 자신은 "봉투는 더 간단하다. 내용이 아닙니다 ... 최근 저의 연구에서는 첫 번째 접근 방식이 더 직접적이고 제스처가 더 분명한 것이 사실이라고 생각합니다."

골드만은 브루노 마데르나(Bruno Maderna, 1974-75)를 추모하는 리투엘(Rituel in Memoriam)이 이러한 발전의 시작을 의미한다고 말한다. 불레즈는 1973년 53세의 나이로 사망한 그의 친구이자 동료인 이탈리아 작곡가이자 지휘자를 위한 묘비명으로 이 25분짜리 작품을 썼다. 이 작품은 15개의 섹션으로, 오케스트라는 8개의 그룹으로 나뉩니다. 홀수 번호가 지정된 섹션이 수행됩니다. 짝수 번호의 섹션에서 지휘자는 단순히 각 그룹을 움직이게 하고 그 진행은 타악기 연주자의 박자에 의해 조절됩니다. 그의 헌정에서 불레즈는 이 작품을 "소멸과 생존의 의식"이라고 묘사했다. [170] 그리피스는 이 작품의 "놀라운 웅장함"을 언급한다.

노테이션 I-IV (1980)는 1945 년의 피아노 미니어처를 매우 큰 오케스트라를위한 작품으로 변형 한 최초의 네 가지 작품입니다. 뉴욕 초연에 대한 리뷰에서 앤드류 포터 (Andrew Porter)는 각 오리지널 작품의 단일 아이디어가 "말하자면, 다방면의 밝은 프리즘을 통과하여 수천 개의 연결되고 겹쳐지고 반짝이는 조각으로 부서졌다"고 썼다. 펄스를 경주하게 만든다". [172]

Dérive 1 [n 15] (1984)은 윌리엄 글록이 목욕 축제에서 은퇴 할 때 헌정 한 것으로, [75] 피아노가 리드하는 짧은 5 중주입니다. 이 소재는 6개의 코드에서 파생되며, 이반 휴잇(Ivan Hewett)에 따르면 이 작품은 "시작점으로 돌아가기 전에 나선형과 소용돌이로 바깥쪽으로 터지면서 이 코드를 섞고 장식합니다". 마지막에 음악은 "침묵 속으로 떨린다". [174]

전자 제품과 함께 작동[편집]

불레즈는 콘서트 홀에서 미리 녹음된 전자 음악을 듣는 경험을 화장터에 비유했다. 그의 진정한 관심은 악기 소리의 즉각적인 변환에 있었지만 1970년대 IRCAM이 설립되기 전까지는 이 기술을 사용할 수 없었습니다. 그 전에 그는 피에르 쉐퍼(Pierre Schaeffer)의 Groupe Recherche de la Radiodiffusion Française를 위한 자기 테이프Deux Etudes (1951)와 테이프가 있는 라이브 오케스트라를 위한 대형 작품 Poésie pour pouvoir (1958)를 제작했습니다. 그는 두 작품 모두에 만족하지 못해 철회했습니다.

IRCAM에서 완성한 첫 번째 작품은 Répons(1980–1984)입니다. 이 40분짜리 작품에서는 기악 그룹이 홀 중앙에 배치되어 있고, 6명의 독주자가 관객을 둘러싸고 있다: 두 대의 피아노, 하프, 심발롬, 비브라폰, 글로켄슈필/실로폰. 그들의 음악은 전자적으로 변형되어 공간을 통해 투사된다. 피터 헤이워스(Peter Heyworth)는 작품이 시작된 지 약 10분 만에 그들이 들어서는 순간을 다음과 같이 묘사했다: "마치 커다란 창문이 열린 것 같았고, 그 창문을 통해 새로운 소리의 세계가 들어오고, 그와 함께 새로운 상상의 세계가 열렸다. 더욱 인상적인 것은 자연음과 전자음의 세계 사이에 더 이상 분열이 없고 오히려 연속적인 스펙트럼이 있다는 사실입니다."

클라리넷과 일렉트로닉을 위한 Dialogue de l'ombre double (1982–1985]Domaines의 단편에서 자라났으며 루치아노 베리오의 60번째 생일을 맞은 선물이었습니다. 약 18분 동안 지속되는 이 곡은 솔로 클라리넷(실황으로 연주되지만 때로는 무대 뒤의 피아노를 통해 울려 퍼짐)과 더블(같은 음악가가 미리 녹음하여 홀 주변에 투사되는 악절) 사이의 대화입니다. 불레즈는 바순(1995년)과 리코더(2011년)를 위한 곡의 필사를 승인했다.

1970 년대 초에 그는 확장 챔버 작품에서 작업했습니다. 폭발적인 수정... 여덟 개의 솔로 악기를 위해 헤일로폰(halophone)이라는 기계에 의해 전자적으로 변형되었지만 그 기술은 원시적이었고 결국 그는 그것을 철회했습니다.] 그는 같은 이름의 후기 작품을 포함하여 다른 작품에서 일부 자료를 재사용했습니다. 이 최종 버전은 1991년에서 1993년 사이에 IRCAM에서 MIDI 플루트와 앙상블 및 라이브 전자 장치가 포함된 두 개의 반주 플루트를 위해 작곡되었습니다. 이때쯤이면 컴퓨터는 점수를 따라가서 플레이어들의 트리거에 반응할 수 있었다.] 그리피스에 따르면, "주요 플루트는 마치 거울의 방처럼 잡히고, 그 라인은 다른 플루트가 연주하는 것을 모방한 다음, 더 큰 앙상블의 기여를 모방한다"고 한다. 홉킨스(Hopkins)와 그리피스(Griffiths)는 이 곡을 "스릴과 절망 사이에 있는 음악"이라고 묘사했다.

바이올린과 전자 장치를위한 Anthèmes II (1997)는 솔로 바이올린 Anthèmes I (1991)를위한 작품에서 성장했으며, Boulez는 파리의 Yehudi Menuhin 바이올린 콩쿠르를 위해 썼고 원작의 자료에서 파생되었습니다. 폭발적인 수정...[170] 이 악기를 위한 거장의 작곡은 전자 시스템에 의해 포착되어 실시간으로 변형되고 공간을 돌아다니며 조나단 골드만(Jonathan Goldman)이 "하이퍼 바이올린"이라고 부르는 것을 만들어냅니다. 이것은 어떤 바이올리니스트도 달성할 수 없는 속도와 복잡성의 효과를 만들어내지만, 불레즈는 전자 소리의 팔레트를 제한하여 그 소스인 바이올린을 항상 인식할 수 있도록 합니다. [183]

최근 작품

이후 작품에서 불레즈는 일렉트로닉을 포기했지만, 그리피스는 sur Incises (1996-1998)[n 19]에서 플랫폼 전체에 퍼져 있는 비슷하지만 별개의 악기를 선택함으로써 불레즈가 이전에 전자적 수단을 사용했던 하모닉스, 음색 및 공간적 에코의 효과를 만들 수 있었다고 제안한다. 이 작품은 3대의 피아노, 3대의 하프, 3명의 타악기 연주자(스틸 드럼 포함)를 위해 작곡되었으며 피아노 콩쿠르를 위해 작곡된 짧은 작품인 Incises(1993-2001)에서 발전했습니다. 2013년 한 인터뷰에서 그는 이 작품을 자신의 가장 중요한 작품으로 꼽으며 "가장 자유롭기 때문"이라고 말했다.

악보에서 "hieratic"으로 표시된 Notation VII (1999)는 오케스트라 기보법 중 가장 깁니다. 그리피스에 따르면, "1945년에 갑작스러웠던 것은 이제 시들해졌다. 조잡했던 것이 이제는 평생의 경험과 전문 지식으로 이루어집니다. 단순한 것이 환상적으로 장식되고 심지어 물에 잠기기기까지 합니다." ]

Dérive 2는 1988년 엘리엇 카터의 80번째 생일을 기념하는 5분짜리 작품으로 시작되었습니다. 2006년에는 11개의 악기를 위한 45분짜리 작품이자 불레즈의 마지막 주요 작곡이었다. 클로드 사무엘(Claude Samuel)에 따르면, 불레즈는 죄르지 리게티(György Ligeti)의 음악과의 접촉에서 부분적으로 영감을 받아 리듬의 변화, 템포 변화 및 다양한 속도의 중첩을 탐구하고 싶었습니다. 불레즈는 이를 "일종의 내러티브 모자이크"라고 묘사했다.

미완성 작품

불레즈의 미완성 작품 중에는 그가 활발하게 진행하고 있던 작품 몇 가지가 포함되어 있고, 다른 작품들은 그가 더 발전할 수 있는 잠재력에도 불구하고 한쪽으로 치워두었다. 후자의 범주에서, 아카이브에는 피아노 소나타 3번[187]의 미발표 악장 3곡과 Éclat/Multiples의 추가 섹션이 포함되어 있으며, 이 부분을 연주하면 실질적으로 길이가 두 배가 될 것입니다. [188]

불레즈가 말년에 작업하고 있는 것으로 알려진 작품과 관련하여, 2006년 5월 시카고 심포니 오케스트라가 두 개의 오케스트라 기보법(VVI)의 초연을 발표했으나 연기되었다. ] 그는 안네 소피 무터(Anne-Sophie Mutter)를 위해 Anthèmes 2를 바이올린과 오케스트라를 위한 대규모 작품으로 개발하는 과정에 있었지만 프로젝트는 결실을 맺지 못했습니다. [190]

1960년대 중반부터 불레즈는 오페라 작곡에 대해서도 이야기했다. 대본을 쓰려는 그의 시도는 성공하지 못했다: "두 번 모두 작가가 나에 대해 죽었기 때문에, 나는 제3의 후보를 찾는 것에 대해 약간 미신을 믿는다." [62] 1960년대 후반부터 그는 프랑스의 급진적 극작가이자 소설가인 장 주네(Jean Genet)와 아이디어를 교환했고, 반역이라는 주제에 대한 합의가 이루어졌다. [191] 대본 초안의 일부는 1986년 주네가 사망한 후 그의 논문에서 발견되었다. [192] 불레즈는 나중에 독일 극작가 하이너 뮐러(Heiner Müller)에게 도움을 요청했는데, 그는 1995년 아이스킬로스의 오레스테이아를 축소하는 작업을 하고 있었는데, 그가 죽었을 때, 이번에도 사용할 수 있는 것은 하나도 남기지 않았다. [62] 1980년대에 그는 파트리스 셰로(Patrice Chéreau)와 함께 1989년 파리 바스티유 오페라 개막을 위해 계획된 주네의 1961년 희곡 '스크린(Les Paravents)'을 각색하는 것에 대해 논의했지만 이 역시 무산되었다. ] 1996년 인터뷰에서 불레즈는 에드워드 본드의 '전쟁극'이나 '리'를 생각하고 있었다. [62] 2010년 그가 85세의 나이로 베케트의 '고도를 기다리며'를 바탕으로 한 오페라를 작업 중이라는 소식이 전해졌을 때, 이런 야심찬 계획이 그토록 늦은 시간에 실현될 수 있다고 믿는 사람은 거의 없었다. [192]

지휘

지휘 방식

불레즈는 20세기 후반을 대표하는 지휘자 중 한 명이다. 60년 이상 지속된 경력 동안 그는 세계 주요 오케스트라 대부분을 지휘했다. 그는 완전히 독학으로 배웠지만, 데소르미에르(Désormière)와 한스 로스보(Hans Rosbaud)의 리허설에 참석하면서 많은 것을 배웠다고 말했다. 그는 또한 George Szell을 영향력 있는 멘토로 꼽았습니다.

불레즈는 자신이 지휘를 한 만큼 지휘를 해야 하는 몇 가지 이유를 설명했다. 그는 뮤지컬 '도멘'의 재원이 제한되어 있었기 때문에 첫 콘서트를 열었다: "나는 훨씬 저렴하다면 나 자신도 가보자고 스스로에게 말했다." 그는 또한 작곡가에게 가장 좋은 훈련은 "자신의 작품을 연주하거나 지휘해야 하고 그 작품의 실행의 어려움에 직면하는 것"이라고 말했지만, 실용적인 차원에서 그는 때때로 그의 지휘 약속으로 인해 작곡할 시간을 찾는 데 어려움을 겪었다.작가이자 피아니스트인 수잔 브래드쇼(Susan Bradshaw)는 이것이 의도적이며, 1950년대 후반부터 점점 더 다작을 하던 슈톡하우젠에 의해 작곡가로서 가려진 느낌과 관련이 있다고 생각했다. 프랑스의 문학가이자 음악학자인 피에르 수브친스키(Pierre Souvchinsky)는 "불레즈가 지휘자가 된 것은 그가 훌륭한 재능을 가지고 있었기 때문"이라고 동의하지 않았다.

그 선물의 위대함에 대해 모든 사람이 동의한 것은 아니었습니다. 작가 한스 켈러(Hans Keller)에 따르면, "불레즈는 표현할 수 없다 – 그것은 그만큼 간단하다... 그 이유는 그가 다루고 있는 모든 구조의 화음적 함의를 완전히 무시하고, 따라서 음조 음악의 모든 특징적인 리듬을 완전히 무시하기 때문이다..."] 조안 페이저는 "일반적으로 불레즈는 그가 사랑하는 것을 훌륭하게 지휘하고, 그가 좋아하는 것을 매우 잘 지휘하며, 드문 예외를 제외하고는 고전적이고 낭만적인 레퍼토리의 뻣뻣한 연주를 제공한다"고 평가했다. 지휘자 오토 클렘페러(Otto Klemperer)는 그를 "의심할 여지 없이 그의 세대에서 뛰어난 지휘자이자 음악가인 유일한 사람"이라고 묘사했다.

그는 많은 주요 솔리스트들과 함께 작업했으며, 특히 다니엘 바렌보임과 소프라노 제시 노먼과 장기간 협업했다.

피터 헤이워스(Peter Heyworth)에 따르면, 불레즈는 가늘고 운동적인 사운드를 만들어냈는데, 이는 그의 리드미컬한 정확성에 힘입어 전기적인 흥분감을 불러일으킬 수 있었다. 악보의 구조를 드러내고 촘촘한 오케스트라의 질감을 명확히 하는 능력은 그의 지휘의 특징이었다. 그는 지휘봉 없이 지휘를 했으며, 헤이워스가 말했듯이 "연극의 흔적은 없다 – 리하르트 슈트라우스가 실천했던 다소 연극적인 종류의 경제조차도 없다." [203] 불레즈에 따르면, "외적인 흥분은 내면의 흥분을 소모한다". [204]

소리에 대한 불레즈의 귀는 전설적이었다: "예를 들어, 복잡한 오케스트라 질감에서 세 번째 오보에의 잘못된 인토네이션을 감지한 그의 수많은 이야기가 있다"고 폴 그리피스(Paul Griffiths)는 뉴욕 타임즈에 썼다. [205] 그 자신이 잘 알려진 작곡가이자 지휘자인 올리버 크누센(Oliver Knussen)은 "그의 리허설은 명석함과 전문적인 예의의 모델이며, 그는 쉽게 존경을 받는다"고 말했다.

오페라 하우스에서 일하기

불레즈는 오페라 하우스에서도 지휘를 했다. 그가 선택한 레퍼토리는 규모가 작았고 이탈리아 오페라가 포함되어 있지 않았다. 바그너를 제외하고는 그는 20세기의 작품들만을 지휘했다. 불레즈는 빌란트 바그너(Wieland Wagner)와 함께 작업한 '보제크(Wozzeck)'와 '파르지팔(Parsifal)'에 대해 "음악과 프로덕션에 대한 우리의 토론이 스릴이 넘쳤기 때문에 내 운명의 전부는 아니더라도 적어도 그 운명의 일부를 그와 같은 사람에게 기꺼이 매달았을 것"이라고 말했다. 그들은 리하르트 슈트라우스의 살로메엘렉트라, 무소륵스키의 보리스 고두노프, 모차르트의 돈 조반니를 포함한 다른 작품들을 함께 계획했다. 그러나 바이로이트 파르지팔의 리허설이 시작될 무렵 비란트는 이미 심하게 아팠고 1966년 10월에 사망했다.

비란트의 죽음 이후 프랑크푸르트 보제크가 부활했을 때, 불레즈는 노동 조건에 깊은 환멸을 느꼈다: "리허설도 없었고, 어떤 것도 신경 쓰지 않았다. 그런 오페라 하우스가 운영되는 방식에 대한 냉소주의는 나를 역겨워했다. 아직도 역겨워요." 그는 훗날 이 경험이 이듬해 《슈피겔》과의 인터뷰에서 "1935년 이래로 언급할 만한 오페라는 작곡되지 않았다", "비틀즈의 음반은 확실히 헨즈의 오페라보다 더 영리하고 짧다", 오페라의 빈사 상태에 대한 "가장 우아한" 해결책은 "오페라 하우스를 날려버리는 것"이라고 주장했다.

1967년, 불레즈, 연극 연출가 장 빌라르, 안무가 모리스 베자르는 불레즈가 음악 감독이 될 목적으로 파리 오페라의 개혁을 위한 계획을 고안해 달라는 요청을 받았다. 그들의 계획은 1968년 학생 시위로 인한 정치적 여파로 인해 좌절되었다. [209] 1980년대 중반, 불레즈는 파리의 바스티유 오페라단의 부회장이 되어 음악 감독이 될 다니엘 바렌보임과 함께 일했다. 1988년 피에르 베르제는 바스티유 오페라 극장의 회장으로 임명되었다. 그는 바렌보임을 해임했고, 불레즈는 연대의 뜻으로 물러났다. [210]

불레즈는 특정 프로젝트만 진행했는데, 이는 주연 무대 연출가가 제작한 작품으로, 조건이 맞는다고 만족할 수 있을 때였다. 르노 바로(Renaud-Barrault) 극단에서 수년간 일한 덕분에, 연극적 차원은 그에게 뮤지컬만큼이나 중요했고, 그는 항상 무대 리허설에 참석했다.

바이로이트 100주년 기념 반지를 위해 불레즈는 원래 잉마르 베리만과 피터 브룩에게 연출을 요청했지만 둘 다 거절했다. 피터 스타인은 처음에 동의했지만 1974년에 철회했다. [212] 주로 연극 연출가였던 파트리스 셰로(Patrice Chéreau)는 이를 받아들여 현대를 정의하는 오페라 작품 중 하나를 창작했습니다. 앨런 코진(Allan Kozinn)에 따르면, 이 작품은 "오페라에 대한 감독의 재해석의 수문을 여는 데 도움이 되었다"(때로는 레지테아터(Regietheater)라고도 함). Chéreau는 George Bernard Shaw가 1898 년 The Perfect Wagnerite에서 탐구 한 아이디어를 끌어 내고 산업 시대의 이미지를 사용하여 이야기를 부분적으로 자본주의의 알레고리로 취급했습니다. [90] 그는 가수들의 공연에서 뛰어난 수준의 자연주의를 성취했습니다. [89] 불레즈의 지휘는 그에 못지 않게 논란의 여지가 많았으며, 신화적인 웅장함과 무게보다 연속성, 유연성, 투명성을 강조했다. [213] 첫 해에 이 작품은 대체로 보수적인 관객들의 적대감에 부딪혔고, 약 30명의 오케스트라 음악가들이 이후 시즌에서 불레즈와 함께 작업하기를 거부했다. [214] 이후 4년 동안 제작과 음악적 실현의 위상이 커졌고, 1980년 마지막 공연이 끝난 후 90분 동안 박수갈채가 있었다. [215]

녹음[편집]

불레즈의 첫 번째 녹음은 1950년대 후반과 1960년대 초반에 도멘 뮤지컬에서 활동하던 시절로 거슬러 올라가며, 프랑스 베가 레이블을 위해 만들어졌다. 여기에는 Le Marteau sans maître (contralto Marie-Thérèse Cahn과 함께)의 5 개 녹음 중 첫 번째 녹음과 스튜디오에서 반환하지 않은 작품 (예 : Stravinsky의 Renard와 Stockhausen의 Zeitmaße)이 포함됩니다. 2015년 유니버설 뮤직은 이 녹음들을 10장의 CD 세트로 모았다.

녹음하여 호평을 받았고, 모든 작품에 작품 넘버가 수록된 베베른 에디션을 감독했다. 그는 또한 BBC 심포니 오케스트라와 함께 쇤베르크의 음악에 대한 광범위한 연구를 수행했으며, 뉴욕 필하모닉과 클리블랜드 오케스트라와 함께 라벨의 오케스트라 작품을 녹음했다. [217] 불레즈 자신의 음악은 1969년 할리나 우콤스카가 소프라노 솔로이스트로 참여한 Pli selon pli의 첫 번째 녹음과 RituelÉclat/Multiples의 녹음을 했다. 2014년 소니 클래시컬은 피에르 불레즈—컬럼비아 앨범 컬렉션 67장으로 발매했다.[217]

이 시기의 세 가지 오페라 프로젝트는 다른 레이블에 의해 선택되었다: 바이로이트 반지는 필립스에 의해 비디오와 LP로 발매되었다. 바이로이트 파르지팔과 파리 룰루는 도이치 그라모폰을 위해 녹음되었다. [218] 1984년 EMI를 위해 그는 앙상블 인터컨템포레인과 함께 프랭크 자파의 앨범 The Perfect Stranger에 여러 곡을 녹음했다. [219]

1980년대에 불레즈는 에라토 레이블에서 주로 앙상블 인터컨템포레인과 함께 녹음을 했는데, 베리오, 리게티, 카터와 같은 동시대 음악에 더 중점을 두었고 Le Visage nuptial, Le Soleil des eaux, Figures-Doubles-Prismes를 포함한 자신의 음악에 대한 조사도 했습니다. 2015년 에라토는 14장의 CD로 Pierre Boulez—The Complete Erato Recordings를 발매했다.[217]

1991년부터 불레즈는 도이치 그라모폰과 독점 계약을 맺고 녹음을 했다. 미국의 시카고와 클리블랜드, 유럽의 비엔나와 베를린의 오케스트라를 중심으로 했다. 그는 자신의 핵심 레퍼토리 중 많은 부분을 다시 녹음했고, 미발표 작품들을 포함한 두 번째 베베른 판본을 감독했다. 그의 후기 음악은 Répons를 포함하여 두드러지게 등장했습니다. 폭발적인 수정...sur Incises. 그의 녹음 레퍼토리에 추가된 가장 중요한 것은 말러 교향곡의 멀티 오케스트라 사이클과 오케스트라와 함께하는 성악 작품이었다.2022년에는 도이치 그라모폰, 필립스, 데카를 위한 불레즈의 모든 녹음이 담긴 88디스크 세트가 발행되었습니다.

불레즈가 지휘한 수백 개의 음악회가 라디오 방송국과 오케스트라의 기록 보관소에 보관되어 있다. 2005년 시카고 심포니 오케스트라는 불레즈의 방송 CD 2장 세트를 발매했는데, 야나체크의 〈Glagolitic Mass〉와 메시앙의 〈L'Ascension〉 등 상업적으로 녹음하지 않은 작품에 초점을 맞췄다.

글쓰기와 교육

장 자크 나티에즈(Jean-Jacques Nattiez)에 따르면, 불레즈는 음악에 대해 가장 많은 글을 쓴 20세기 작곡가 중 한 명이며, 다른 한 명은 쇤베르크였다. [224] 1952년 쇤베르크가 사망한 직후 영국 잡지 《더 스코어(The Score)》에 실린 선동적인 제목의 기사가 불레즈가 작가로서 처음으로 국제적인 주목을 받게 된 계기가 되었다. 이 매우 논쟁적인 글에서 그는 쇤베르크의 보수주의를 베베른의 급진주의와 대조하여 그의 보수주의를 공격하여 광범위한 논쟁을 불러일으켰습니다.

조나단 골드만(Jonathan Goldman)은 수십 년 동안 불레즈의 작품이 매우 다른 독자층을 대상으로 했다고 지적한다: 1950년대에는 도멘 뮤지컬의 교양 있는 파리지앵 관객들; 1960 년대에는 다름슈타트 (Darmstadt)와 바젤 (Basel) 코스의 전문 아방가르드 작곡가와 연주자; 그리고 1976 년에서 1995 년 사이, 그가 Collège de France의 교수로 제공 한 강의의 매우 박식하지만 비전문가 청중. 불레즈의 글쓰기는 대부분 신곡의 첫 연주, 녹음을 위한 메모, 잃어버린 동료를 위한 추도사 등 특정 상황과 연결되어 있었다. 일반적으로 그는 《봄의 제전》 중 하나를 제외하고는 상세한 분석을 출판하는 것을 피했다. 나티즈(Nattiez)가 지적하듯이, "작가로서 불레즈는 기술적 정보라기보다는 아이디어를 전달하는 사람이다. 이것은 때때로 작곡을 공부하는 사람들에게는 실망스러울 수 있지만, 음악가가 아닌 사람들 사이에서 인기를 끌 수 있는 그의 작곡의 특징은 의심할 여지가 없다."

불레즈의 저서는 Stocktakings from an Apprenticeship, Boulez on Music Today, Orientations: Collected Writings, Pierre Boulez, Music Lessons: The Complete Collège de France Lectures 등으로 영어로 출간되었다. 그는 또한 긴 형식의 인터뷰를 통해 자신을 표현했는데, 그 중 가장 중요한 것은 Antoine Goléa (1958), Célestin Deliège (1975) 및 Jean Vermeil (1989)과의 인터뷰일 것입니다. 두 권의 서신이 출판되었습니다 : 작곡가 존 케이지 (1949-62 년부터); 그리고 인류학자이자 민족음악학자인 안드레 셰프너(André Schaeffner, 1954년부터 1970년까지)와 함께.

불레즈는 1954년에서 1965년 사이에 대부분의 기간 동안 다름슈타트 여름 학교에서 가르쳤다. 그는 스위스 바젤 음악 아카데미 작곡 교수(1960-63)를 지냈고, 1963년에는 하버드 대학의 객원 강사를 지냈다. 그는 또한 그의 경력 초기에 개인적으로 가르쳤습니다.] 학생에는 작곡가 Richard Rodney Bennett , Jean-Claude ÉloyHeinz Holliger가 포함되었습니다.

성격과 개인 생활

젊은 시절 불레즈는 폭발적이고 종종 대립적인 인물이었다. 20대에 그를 알고 지냈던 장 루이 바로(Jean-Louis Barrault)는 그의 성격에서 모순을 발견했다: "그의 강력한 공격성은 창조적 열정의 표시였고, 비타협성과 유머의 특별한 조화, 그의 애정과 무례함의 감정이 서로 이어지는 방식, 이 모든 것이 우리를 그에게 가까이 끌어당겼다." 메시앙은 나중에 "그는 모든 것에 반항했다"고 말했다. 한때 불레즈는 메시앙에게 등을 돌렸고, 그의 Trois petites liturgies de la présence divine을 "매춘 업소 음악"이라고 묘사하고, 투랑갈릴라 교향곡이 그를 구토하게 만들었다고 말했다. 관계가 회복되기까지는 5년이 걸렸다.

2000년 뉴요커(The New Yorker)에 실린 기사에서 알렉스 로스(Alex Ross)는 불레즈를 깡패라고 묘사했다. [ 불레즈는 이에 동의하지 않았다: "확실히 나는 괴롭히는 사람이었다. 나는 그것을 전혀 부끄러워하지 않는다. 당신이 40년대와 50년대에 할 수 있었던 것에 대한 기득권층의 적대감은 매우 강했습니다. 때로는 사회에 맞서 싸워야 한다." 이에 대한 가장 악명 높은 사례 중 하나는 1952년 불레즈가 "도데카포닉 음악의 필요성을 경험하지 않은 음악가는―이해했다고 말하지는 않지만, 진정으로 경험했다―는 무용한 음악가이다. 왜냐하면 그의 모든 작품은 그의 시대의 필요와 무관하기 때문이다."

불레즈를 잘 아는 사람들은 개인과 조직에 대한 그의 충성심을 자주 언급했다. ] 그의 멘토인 지휘자 로저 데소르미에르(Roger Désormière)가 1952년 뇌졸중으로 마비되자, 불레즈는 데조르미에르의 이름으로 프랑스 라디오에 대본을 보내 나이 든 지휘자가 출연료를 받을 수 있도록 했다. 1990년대에 스트라스부르 타악기 창립자인 장 바티뉴(Jean Batigne)와 함께 불레즈를 관찰한 작가 장 베르메일(Jean Vermeil)은 "스트라스부르 오케스트라 음악가의 건강, 다른 연주자의 자녀, 모든 사람의 이름을 알고 슬픔이나 기쁨으로 한 사람의 소식에 반응하는 불레즈"를 발견했다. ] 훗날 그는 그의 매력과 개인적인 따뜻함으로 유명했습니다. [46] 제라드 맥버니(Gerard McBurney)는 그의 유머에 대해 "반짝이는 눈, 완벽한 타이밍, 전염성 있는 남학생 킥킥거림, 그리고 항상 다른 사람이 기대하지 않는 것을 말하려는 무모한 충동에 달려 있다"고 썼다.

세네시오, 남자의 머리 (1922) 파울 클레

불레즈는 널리 읽혔고 프루스트, 조이스, 카프카가 특별한 영향을 받았다고 밝혔다. [244] 그는 평생 시각 예술에 관심을 가졌습니다. 그는 화가 파울 클레 (Paul Klee)에 대해 광범위하게 글을 썼으며 호안 미로 (Joan Miró), 프란시스 베이컨 (Francis Bacon), 니콜라스 드 스타엘 (Nicolas de Staël), 마리아 헬레나 비에이라 다 실바 (Maria Helena Vieira da Silva)의 작품을 소유했습니다. ] 그는 또한 당대의 주요 철학자 세 명인 질 들뢰즈(Gilles Deleuze), 미셸 푸코(Michel Foucault), 롤랑 바르트(Roland Barthes)와 긴밀한 관계를 맺고 있었습니다.

그는 예리하게 걷는 사람이었고, 바덴바덴에 있는 집에 있을 때는 늦은 오후와 주말의 대부분을 블랙 포레스트에서 산책하며 보냈다. ] 그는 프랑스의 알프드오트프로방스(Alpes-de-Haute-Provence) 지방에 오래된 농가를 소유하고 있었고, 1970년대 후반에 같은 땅에 또 다른 현대식 주택을 지었다.

사망 기사에서 뉴욕 타임즈는 "그의 사생활에 대해 그는 엄격하게 보호되었다"고 보도했다. [205] 불레즈는 조안 페이저에게 1946년에 "강렬하고 고통스러운" 것으로 묘사된 열정적인 불륜이 있었다고 인정했으며, 페이저는 그것이 그 시기의 "거칠고 용감한 작품"의 방아쇠였다고 제안했다. 불레즈가 죽은 후 그의 여동생 잔느는 전기 작가 크리스티안 멀린에게 그 불륜이 여배우 마리아 카사레스와의 불륜이라고 말했지만 멀린은 이를 뒷받침할 증거가 거의 없다고 결론지었다. [250] 멀린은 불레즈가 동성애자였다는 추측을 인정한다. 그는 1972년 불레즈가 독일인 한스 메스너(Hans Messner)라는 젊은이를 개인 비서로 고용하여 그의 삶의 실용성을 돌보게 했다고 썼다. 불레즈를 '무슈'라고 불렀고 불레즈가 때때로 그의 시종이라고 소개했던 메스너는 불레즈가 죽을 때까지 바덴바덴의 집에서 살았고, 불레즈가 해외 여행을 할 때 보통 동행했다. 멀린은 몇 년 후에는 메스너가 불레즈를 돌보고 있었는지 아니면 그 반대였는지 구분하기 어려웠다고 말하지만, 그의 견해는 그들이 인생의 동반자였다는 증거는 없다는 것이다. 불레즈의 삶이 끝나갈 무렵, 메스너는 불레즈의 여동생 잔느가 집에 방문하는 것을 막았다. 그는 불레즈가 죽었을 때 함께 있었다.]

불레즈가 사망한 직후 '마구스(The Magus)'라는 제목으로 출판된 뉴요커(The New Yorker)에 기고한 그의 초상화에서 알렉스 로스(Alex Ross)는 불레즈를 "상냥하고, 완고하고, 알 수 없는 사람"이라고 묘사했다. [252]

유산

불레즈의 80번째 생일을 맞아 가디언에 실린 기사에서 작곡가 조지 벤자민은 "불레즈는 놀라울 정도로 빛나고 반짝이는 작품 목록을 만들었다. 그 안에는 엄격한 작곡 기술이 탁월한 청각적 세련미에 대한 상상력과 결합되어 있습니다." 대조적으로 존 애덤스 (John Adams)는 불레즈 (Boules)를 "매너 니스트, 틈새 작곡가, 아주 작은 망치로 작업하는 마스터"라고 묘사했다. [206] 불레즈의 90번째 생일을 기념하기 위해 뉴욕 타임즈에 기고한 글에서 니코 뮬리는 불레즈의 후기 음악이 지닌 퇴폐적인 특성을 강조했다. 그리고 그가 그것을 지휘할 때, 그는 이 고급스러운 질감을 놀려냅니다." [253]

1986년 불레즈는 스위스 바젤에 있는 파울 자허 재단(Paul Sacher Foundation)에 자신의 음악 및 문학 원고를 기증하기로 계약을 체결했다. [254] 2016년 1월 사망했을 때 그는 유언장을 남기지 않았습니다. 2017년, 프랑스 국립 도서관(Bibliothèque nationale de France)은 그의 사유지가 220미터 분량의 책, 50미터 분량의 기록 보관소 및 서신, 악보, 사진, 녹음 및 기타 약 100점의 물품을 포함하여 자허 계약에 포함되지 않은 개인 서류 및 소유물을 상당한 금액으로 기증했다고 발표했습니다.

2016년 10월, 불레즈가 수년간 캠페인을 벌였던 파리 필하모니의 대형 콘서트홀은 피에르 불레즈의 그랑 살(Grande salle Pierre Boulez)로 개명되었다. [256] 2017년 3월, 프랑크 게리(Frank Gehry)가 설계한 새로운 콘서트홀인 피에르 불레즈 잘(Pierre Boulez Saal)이 바렌보임-사이드 아카데미(Barenboim-Said Academy)의 후원으로 베를린에 문을 열었습니다. 이곳은 웨스트-이스턴 디반 오케스트라(West-Eastern Divan Orchestra), 베를린 슈타츠카펠레(Berlin Staatskapelle)의 멤버들로 구성된 새로운 불레즈 앙상블(Boulez Ensemble)의 본거지이며, 베를린과 전 세계의 객원 음악가들로 구성되어 있습니다.

불레즈의 음악은 다음 세대의 통역사들에 의해 계속 받아들여지고 있다. 2018년 9월, 파리와 베를린에서 다니엘 바렌보임이 이끄는 파리 필하모니와 베를린 슈타츠카펠레의 공동 기획으로 피에르 불레즈 비엔날레가 제1회 비엔날레를 개최했는데, 이 작품에서 불레즈의 음악은 그에게 영향을 준 작품들의 맥락에서 펼쳐진다. [258] 두 번째 비엔날레는 코로나19 팬데믹으로 인해 중단되었지만, 피아노 음악에 특히 중점을 두고 수정된 버전(2020년 온라인, 2021년 대면)이 진행되었습니다. [259] 세 번째 반복은 2023년 4월/5월에 진행되었습니다.

2025년 불레즈 탄생 100주년을 맞아 콘서트, 전시회 및 기타 행사가 열릴 예정이다. 필하모니 드 파리(Philharmonie de Paris)는 그의 음악을 선보이는 일련의 콘서트를 개최하고 있습니다. 그것은 앙상블 인터 컨템포레인 (Ensemble intercontemporain)이 연주 한 레퐁 (Répons)과 다른 작품의 프로그램으로 시작되었으며, 전 멤버 인 첼리스트 Jean-Guihen Queyras와 피아니스트 Pierre-Laurent Aimard가 합류했습니다. 2024/2025 시즌에 뉴욕 필하모닉은 1974년 불레즈 프로그램을 재현한 두 개의 콘서트와 전시회를 선보일 예정입니다. 2025년 3월 26일(기념일)에는 런던 바비칸에서 '완전 몰입의 날'을 맞아 BBC 심포니 오케스트라가 마틴 브래빈스(Martyn Brabbins)가 지휘하는 'Pli selon pli' 전곡을 포함한 공연을 영상과 불레즈와 함께 일한 사람들과의 대담으로 선보일 예정이다. 5월에는 에사 페카 살로넨이 로스앤젤레스 필하모닉 오케스트라를 지휘해 LA 댄스 프로젝트와 안무가 벤자민 밀레피드와 공동으로 '리투엘'을 공연할 예정이다.] 8월에는 루체른 여름 축제에서 테이프와 3개의 오케스트라(지휘: 데이비드 로버트슨)를 위한 Poésie pour pouvoirRépons, Figures-Doubles-Prismes 등의 희귀한 공연이 펼쳐집니다.] 다른 시리즈 및 개별 콘서트는 베를린의 Pierre Boulez Saal, Festspielhaus Baden-Baden, ] 런던 심포니 오케스트라 및 비엔나 필하모닉 오케스트라에 의해 연중 내내 발표됩니다.

(쳇 베이커의 음반)

《Chet》은 1959년에 처음 발매된 재즈 트럼펫 연주쳇 베이커의 앨범이다. 이 음반은 때때로 The Lyrical Trumpet of Chet Baker라는 부제가 붙어 있습니다. Chet은 알토 플루트 연주자 Herbie Mann, 바리톤 색소폰 연주자 Pepper Adams, 피아니스트 Bill Evans, 기타리스트 Kenny Burrell, 베이시스트 Paul Chambers, 드럼을 연주하는 Connie Kay(6개 트랙) 또는 Philly Joe Jones(4개 트랙)와 함께 Baker의 공연을 선보입니다. 1958년 12월과 1959년 1월에 녹음되어 리버사이드 레이블에서 발매되었다.

베이커는 1950년대 후반까지 트럼펫 연주만큼이나 노래로 유명했지만, 이 음반은 전적으로 기악곡이다. 9개의 스탠다드 발라드(그리고 CD 버전의 추가 보너스 트랙으로 쳇 베이커가 작곡한 "Early Morning Mood")가 포함되어 있으며, 쿨 재즈를 위한 하드밥 스타일로 연주됩니다. 이 앨범은 발라드 분위기에 대한 탐구에 전적으로 전념하고 있지만 상당한 다양성을 포함하고 있습니다.

Chambers-Evans-Jones 리듬 섹션은 당시 트럼펫 연주자 Miles Davis와의 작업으로 유명했습니다.

리셉션

데이브 네이선(Dave Nathan)의 올뮤직 리뷰(Allmusic review)는 이 음반에 별 4개를 부여하며 "은 베이커의 호른과 함께 특별한 방식을 들을 수 있는 좋은 앨범이며, 최고의 재즈 아티스트의 존재감과 기여로 더욱 매력적으로 만들어졌다"고 밝혔다.

프로페셔널 평가

곡 목록

  1. "Alone Together" (하워드 디에츠, 아서 슈워츠) - 6:46
  2. "How High the Moon" (낸시 해밀턴, 모건 루이스) - 3:31
  3. "그것은 결코 내 마음속에 들어오지 않았다" (로렌츠 하트, 리처드 로저스) - 4:36
  4. "'Tis Autumn' (헨리 니모) - 5:12
  5. "If you could see me now" (태드 다메론, 칼 시그먼) - 5:11
  6. "September Song (맥스웰 앤더슨, 커트 바일) - 3:00
  7. "You'd Be So Nice to Come Home to" (콜 포터) - 4:38
  8. "Time on My Hands (You in My Arms)" (빈센트 유먼스, 해롤드 애덤슨, 맥 고든) - 4:27
  9. "You and the Night and the Music" (하워드 디에츠, 아서 슈워츠) - 3:50
  10. "Early Morning Mood" (쳇 베이커) - 9:02 보너스 트랙 CD

1958년 12월 30일(트랙 1-3 & 5-7)과 1959년 1월 19일(트랙 4 & 8-10)에 뉴욕에서 녹음.

참가 인원

1958년 12월 30일 (트랙 1–3, 5–7)[편집]

1959년 1월 19일 (트랙 4, 8–10)[편집]

참고문헌

Chet Baker Chet ( Full Album )

https://youtu.be/rZQwffbT9Go?si=Xp7UITO6LbGbUOIX

 
 
 
 
 
 
 

You'd Be So Nice To Come Home To

https://youtu.be/iPLfT_VgmSE?si=PVxPHTSTABPrn23y

 

Time On My Hands (You In My Arms)

https://youtu.be/hk_Q5L1CwzU?si=ui3aSkjlIZFt1mWE

 

You And The Night And The Music

https://youtu.be/Gemfu2NQI3c?si=D1zlY4yXvgAsque-

 
 

쳇 베이커

체스니 헨리 "쳇" 베이커 주니어 (Chet Baker Jr., 1929년 12월 23일 - 1988년 5월 13일) 는 미국의 재즈 트럼펫 연주자이자 보컬리스트이다. 그는 쿨 재즈의 주요 혁신으로 유명하여 "쿨의 왕자"라는 별명을 얻었습니다.

베이커는 1950년대를 거치며 많은 주목과 비평가들의 찬사를 받았는데, 특히 그의 보컬이 참여한 앨범 《Chet Baker Sings》(1954)와 《It Could Happen to You》(1958)로 유명했다. 재즈 역사학자 데이브 겔리(Dave Gelly)는 베이커의 초기 경력에 대한 약속을 "제임스 딘, 시나트라, 스가 하나로 합쳐졌다"고 설명했습니다. [3] 그의 잘 알려진 마약 습관은 또한 그의 명성과 명성을 이끌었습니다. 베이커는 1970년대 후반과 1980년대에 경력의 부활을 즐기기 전까지 감옥을 자주 들락날락했다.

약력

유년기

베이커는 1929년 12월 23일 오클라호마주 예일에서 태어나 음악가 집안에서 자랐다. [5]: 169 그의 아버지 체스니 베이커 시니어는 전문 웨스턴 스윙 기타리스트였고 어머니 베라 모저는 향수 공장에서 일하는 피아니스트였다. 그의 외할머니는 노르웨이인이었다. [6]: 10 베이커는 대공황으로 인해 아버지는 재능이 있었지만 음악가를 그만두고 정규직을 가져야 했다고 말했다. 1940년, 베이커가 10살이 되던 해, 그의 가족은 캘리포니아 글렌데일로 이사했다.

베이커는 교회 성가대에서 노래하면서 음악 경력을 시작했습니다. 잭 티가든(Jack Teagarden)의 팬이었던 그의 아버지는 그에게 트롬본을 주었고, 13세 때 트롬본이 너무 크다는 것을 알게 되자 트럼펫으로 바꿨습니다. [8] 그의 어머니는 그가 악기를 받기 전에 라디오의 곡조를 외우기 시작했다고 말했습니다.] 트럼펫과 "사랑에 빠진" 후, 그는 2주 만에 눈에 띄게 나아졌다. 동료들은 베이커를 연주가 쉽게 다가올 수 있는 타고난 음악가라고 불렀다.

베이커는 글렌데일 고등학교에서 음악 교육을 받았지만 1946년 16세의 나이에 학교를 그만두고 미 육군에 입대했습니다. 그는 독일 베를린으로 배치되어 제298군악대에 입대했습니다. 170 베를린에 주둔하는 동안 그는 디지 길레스피(Dizzy Gillespie)와 스탠 켄튼(Stan Kenton)의 V-Discs를 들으면서 현대 재즈를 알게 되었다. 1948년 제대 후 그는 로스앤젤레스엘 카미노 대학에서 음악 이론과 하모니를 공부했다. 그는 재입대하기 위해 2학년 때 자퇴했다. 그는 샌프란시스코프레시디오에서 제6군 군악대의 일원이 되었으며 ,밥 시티블랙 호크와 같은 클럽에서 시간을 보냈습니다. [11] 그는 1951년 육군에서 제대한 후 음악 경력을 쌓기 시작했습니다.

경력

베이커는 비도 무쏘(Vido Musso), 스탠 게츠(Stan Getz)와 함께 공연한 후 찰리 파커(Charlie Parker)에 의해 서부 해안 공연에 선발되었다. [

1952년, 베이커는 게리 멀리건 콰르텟에 합류하여 상당한 주목을 받았다. 베이커와 멀리건은 파커와 길레스피처럼 같은 멜로디 라인을 한마음으로 연주하는 대신, 대위법으로 서로를 보완하고 상대방이 다음에 무엇을 연주할지 예상했다. 베이커의 솔로가 수록된 〈My Funny Valentine〉은 히트를 쳤고 그의 나머지 경력 동안 베이커와 관련이 있었다. [14] 콰르텟과 함께 베이커는 헤이그(The Haig)와 티파니 클럽(Tiffany Club)과 같은 로스앤젤레스 재즈 클럽에서 정기적으로 공연했다. [9]

베이커는 피아니스트 러스 프리먼, 베이시스트 밥 휘틀록, 카슨 스미스, 조 몬드라곤, 지미 본드, 드러머 래리 벙커, 밥 닐, 셸리 맨으로 구성된 사중주단을 결성했다.

베이커의 사중주는 1953년에서 1956년 사이에 인기 앨범을 발매했다. 베이커는 메트로놈다운비트 매거진의 독자 투표에서 트럼펫 연주자 마일스 데이비스클리포드 브라운을 제치고 우승했다. 1954년, 독자들은 베이커를 최고의 재즈 보컬리스트로 선정했다. 1954년 퍼시픽 재즈 레코드(Pacific Jazz Records)는 쳇 베이커 싱스(Chet Baker Sings)라는 앨범을 발매했는데, 이 앨범은 그의 인지도를 높이고 비판을 불러일으켰다. 그럼에도 불구하고 베이커는 그의 나머지 경력 동안 계속 노래를 불렀습니다.

윌리엄 클랙스턴(William Claxton)이 자주 촬영했던 젊고 훤칠한 외모와 산들바람이 부는 캘리포니아 플레이보이 생활을 연상시키는 시원한 태도로 베이커는 존경받는 전도유망한 재즈 뮤지션일 뿐만 아니라 십대의 아이돌이 되었습니다. [9] 할리우드 스튜디오는 베이커의 영화 배우 잠재력을 보았고 그는 1955년 가을 영화 지옥의 지평선으로 연기 데뷔를 했습니다. 베이커는 스튜디오 계약을 거절하고 뮤지션으로서의 길 위의 삶을 선호했습니다.

그 후 몇 년 동안 그는 1955년 프랜시 볼랜드(Francy Boland)와 함께 트럼펫 연주와 노래를 결합한 퀸텟을 포함하여 자신의 콤보를 이끌었습니다. 1955년 9월, 그는 처음으로 유럽으로 떠나 8개월간의 투어를 마치고 그해 10월 바클레이 레이블을 위해 녹음했다. 이 세션 중 일부는 유럽에서 Chet Baker로 미국에서 발매되었습니다.[15] 그곳에서 그는 다른 보컬리스트인 카테리나 발렌테(Caterina Valente)가 기타를 연주하고 "I'll Remember April"과 "Ev'ry Time We Say Goodbye"를 부르는 희귀한 반주를 녹음하기도 했다.

투어가 시작된 지 한 달 만에 피아니스트 딕 트워드직(Dick Twardzik)이 헤로인 과다 복용으로 사망했다. 그럼에도 불구하고 베이커는 현지 피아니스트들을 고용하여 투어를 계속했다.

투어가 끝난 후 로스앤젤레스로 돌아온 베이커는 퍼시픽 재즈를 위한 녹음으로 돌아왔다. 그의 결과물에는 Playboys를 포함한 Art Pepper와의 세 가지 협업과 The James Dean Story사운드트랙이 포함됩니다. 베이커는 뉴욕으로 이주하여 1957년 발매된 《Reunion with Chet Baker》를 위해 게리 멀리건과 다시 협업했다. 1958년 베이커는 스탠 게츠와 함께 《Stan Meets Chet》에 다시 합류했다. 같은 해에 그는 쳇 베이커 노래(Chet Baker Sings)와 유사한 It Could Happen to You도 발매했는데, 트럼펫 연주 대신 스캣 노래 실력을 선보인 것으로 유명합니다. 유럽으로 돌아가기 전 그가 마지막으로 발매한 앨범은 리버사이드 레코드(Riverside Records)에서 발매한 《Chet》으로, 피아니스트 빌 에반스(Bill Evans), 베이시스트 폴 챔버스(Paul Chambers), 드러머 필리 조 존스(Philly Joe Jones) 등 최고의 재즈 트럼펫 연주자 마일스 데이비스(Miles Davis)와 관련된 올스타 멤버들이 참여했다.

마약 중독과 쇠퇴

리버사이드 레코드와 계약을 맺은 직후, 베이커는 두 번 체포되었다. 첫 번째 체포는 렉싱턴 병원에 입원한 후, 마약 혐의로 라이커스 섬에 4개월 동안 수감된 것이었다. 베이커는 1957년부터 헤로인을 사용하기 시작했다고 말했다. [5]: 191 그러나 작가 예로엔 드 발크와 피아니스트 러스 프리먼은 베이커가 1950년대 초에 헤로인을 시작했다고 말했다. 프리먼은 베이커가 멀리건 사중주단을 떠난 후 베이커의 음악 감독이었다. 때때로 베이커는 마약을 사기 위해 도구를 전당포에 맡기기도 했다. [ 인용 필요 ]

1959년 말, 베이커는 유럽으로 돌아와 편곡자이자 지휘자인 에지오 레오니(렌 머서)와 그의 오케스트라와 함께 밀라노 세션으로 알려진 것을 이탈리아에서 녹음했다. 베이커는 뮤지컬 카렐로 영화 《Howlers in the Dock》에 자신으로 출연했다. 타블로이드지는 베이커의 마약 습관과 무모한 여성화와 불륜을 비난했다. [6]: 169–170 1960년 8월, 그는 마약 수입, 처방전 위조, 마약 남용 혐의로 루카에 수감되었다. [5]: 191 [17] 이로 인해 레오니는 교도소장을 통해 베이커와 녹음을 준비하는 동안 협의를 조율할 수밖에 없었다.

베이커는 거의 1년 반을 감옥에서 보냈고, 그 후 서독에서 체포되어 스위스로, 그 다음에는 프랑스로 추방되었다가 1962년 8월에 영국으로 이주했다. 그는 1963년에 개봉된 영화 도둑맞은 시간에 자신으로 출연했습니다. 그는 1963년 3월 마약 범죄로 인해 영국에서 프랑스로 추방되었다. 그는 파리에 살면서 이듬해 스페인과 스페인에서 공연을 했지만, 다시 체포된 후 독일에서 미국으로 추방되었다. 그는 캘리포니아 밀피타스에 정착하여 처방전 사기로 감옥에 갇힌 기간 동안 샌프란시스코산호세에서 공연했습니다.

이탈리아 감옥에서 복역한 후 1962년 베이커의 첫 번째 앨범은 발라드와 에너지 넘치는 밥의 균형을 맞춘 RCAChet Is Back!이었습니다. 같은 해, 베이커는 로마에서 엔니오 모리코네(Ennio Morricone)와 함께 오케스트라 팝 음반 시리즈를 만들었고, 수감 기간 동안 작곡한 4곡의 자작곡 〈Chetty's Lullaby〉, 〈So che ti perderò〉, 〈Motivo su raggio di luna〉, 〈Il mio domani〉를 녹음했다.

베이커는 1964년 뉴욕으로 돌아왔다. 1960년대 대부분의 기간 동안 베이커는 플루겔호른을 연주했고 웨스트 코스트 재즈로 분류될 수 있는 음악을 녹음했습니다. 1964년 그는 콜픽스 레코드에서 《The Most Important Jazz Album of 1964/65》를 발매했고, 1965년에는 《Baby Breeze》를 라임라이트에서 발매했다. 그런 다음 그는 Prestige와 함께 일주일 만에 녹음한 5장의 앨범을 발표했습니다.

베이커는 재즈의 최신 혁신에 뒤처졌다. 1965년 말, 그는 퍼시픽 레이블로 돌아와 스트레이트 재즈에서 버드 섕크가 편곡한 현대 송의 영감이 없는 기악 커버에 이르기까지 6개의 테마 앨범을 녹음했습니다. 베이커 자신도 그 기록에 만족하지 못했으며, 그것들을 "단순히 집세를 내기 위한 일"이라고 묘사했다. 이 무렵 그에게는 아내와 부양해야 할 세 자녀가 있었습니다.

이듬해 여름, 이미 그의 경력이 최저점에 도달한 베이커는 소살리토트라이던트에서 공연한 후 마약을 사려고 시도하다가 두들겨 맞았을 것이다.] 영화 '렛츠 겟 로스트(Let's Get Lost)'에서 베이커는 지인이 자신을 강탈하려고 시도했지만 뒤로 물러섰고, 다음 날 밤 그를 쫓는 한 무리의 남자들과 함께 돌아왔다고 말했다. 그는 차에 탔고 포위되었다. 차 안에 있던 사람들은 그를 구하기는커녕 그를 다시 거리로 밀어냈고, 추격전은 계속됐다. 그는 베인 상처를 입었고 치아 몇 개가 부러졌습니다. 이 사건은 종종 잘못 연대되거나 과장되었다고 말하는데, 부분적으로는 그 문제에 대한 그 자신의 신뢰할 수 없는 증언 때문이다.]

어쨌든, 1966년의 사건으로 인해 그의 치아는 결국 악화되었습니다. 1968년 말이나 1969년 초쯤에, 그는 틀니가 필요했다. [8] 이로 인해 그의 주법이 망가졌고, 그는 트럼펫과 플루겔호른을 다시 배우려고 애썼다.

베이커는 3년 동안 주유소에서 일하다가 다시 음악을 할 수 있는 방법을 찾고 주법을 다시 훈련해야 한다는 결론을 내렸다고 주장한다. 전기 작가 예로엔 드 발크(Jeroen de Valk)는 베이커가 1966년 이후에도 여전히 음악적으로 활동하며 공연과 녹음을 했다고 지적한다. 1968년 4월, 그는 버드 섕크의 매지컬 미스터리 음반에 플루겔혼을 제공했다. [8] 1969년, 그는 스티브 앨런의 11곡이 수록된 《Albert's House》를 발매했는데, 스티브 앨런은 베이커가 그의 커리어를 다시 시작할 수 있도록 녹음 날짜를 정했다. 1970년, 베이커는 《Blood, Chet and Tears》를 발표했다.

이 앨범이 실패한 후 베이커는 음악 사업에서 물러났습니다. 그는 4 년 동안 다른 앨범을 발표하지 않았고 1968 년경부터 1973 년까지 대중 공연을 중단했습니다. [8] 가족과 함께 산호세에 있는 어머니 집으로 돌아간 베이커는 복지 혜택에 의존해 헤로인 처방전을 위조한 혐의로 체포되었다. 판사는 그가 향후 7년 동안 메타돈을 복용한다는 조건으로 그를 석방했다.

컴백

1973년, 베이커는 컴백을 결심했다. 그의 경력을 시작한 스트레이트 어헤드 재즈로 돌아온 그는 다시 공연을 하기 위해 뉴욕으로 차를 몰았다. [8] 1974년, 인디아 내비게이션(India Navigation) 레이블은 색소폰 연주자 리 코니츠(Lee Konitz)와의 공연을 담은 라이브 앨범을 발매했다. 같은 해 CTI 레코드에서 발매한 〈She Was Too Good to Me〉는 컴백 앨범으로 여겨진다. 1974년 그의 마지막 음반은 카네기 홀에서 녹음된 또 다른 라이브 음반으로, 게리 멀리건과의 마지막 협업이었다.

그 때부터 미국과 유럽에서의 업무는 일관성이 없었습니다. 1977년, 베이커는 《Once Upon a Summertime》과 《You Can't Go Home Again》을 녹음했다. 그해 11월, 그는 그해 남은 기간 동안 투어를 하기 위해 유럽으로 돌아갔다. 독일, 독일, 프랑스, 이탈리아에서 새로운 관심을 갖게 되자, 베이커는 그곳에 머물기로 결정했다. [8] 그는 거의 전적으로 유럽에서 일했으며, 일 년에 한 번 정도만 미국으로 돌아와 공연을 관람했다.

그 시점부터 베이커는 많은 양의 자료를 녹음했다. 1979년 베이커는 11개의 음반을 냈다. 이듬해에 그는 10개를 만들었습니다. 그들은 Circle, SteepleChase 및 Sandra와 같은 작은 재즈 레이블에서 출시했습니다.

1980년대 초반, 베이커는 기타리스트 필립 캐서린(Philip Catherine), 베이시스트 닐스 헤닝 외스테드 페데르센(Niels-Henning Ørsted Pedersen), 피아니스트 미셸 그라일리에(Michel Graillier) 등 자신과 잘 어울리는 뮤지션들과 어울리기 시작했다.

그의 경력 후반부에 베이커는 드럼이 없는 앙상블에서 연주하는 것을 선호했습니다 그는 시끄러운 공연장에서 부주의한 관객에게 연주하는 것을 싫어했다. 활기찬 프랑스와 미국 클럽에서 공연할 때면 그는 공연을 시작하기 전에 소음이 잦아들 때까지 30분 이상 기다리기도 했고, 관객이 소란을 피우면 공연을 멈추기도 했다.

1983년, 베이커의 오랜 팬인 영국 가수 엘비스 코스텔로(Elvis Costello)는 트럼펫 연주자를 고용하여 앨범 Punch the Clock의 노래 "Shipbuilding"에서 솔로를 연주했습니다. 이 노래는 베이커의 음악을 새로운 청중에게 노출시켰다. 나중에 베이커는 종종 코스텔로의 노래 "Almost Blue"(베이커의 "The Thrill Is Gone"에서 영감을 얻음)를 콘서트 세트에 등장시켰습니다.

1985년, 파리의 한 클럽에서 브라질 피아니스트이자 작곡가인 리케 판토야를 만난 지 5년 후, 베이커는 판토야의 초청을 받아 리우데자네이루프리 재즈 페스티벌에서 공연을 했다. 브라질에 있는 동안 베이커는 듀엣 앨범 Rique Pantoja & Chet Baker의 트럼펫과 보컬을 녹음했습니다.

1986년 쳇 베이커: 라이브 앳 로니 스콧의 런던은 베이커에게 엘비스 코스텔로, 밴 모리슨과 함께 촬영한 친밀한 무대 공연에서 베이커가 〈Just Friends〉, 〈My Ideal〉, 〈Shifting Down〉을 포함한 스탠더드와 클래식을 연주하는 모습을 보여주었다. 음악을 보강하면서 베이커는 친구이자 동료인 코스텔로와 일대일로 그의 어린 시절, 직업, 마약과의 싸움에 대해 이야기했다.

베이커는 피아니스트 해롤드 단코, 베이시스트 하인 반 데 게인, 드러머 존 엥겔스가 참여한 사중주와 함께 도쿄에서 라이브 앨범 《Chet Baker》를 녹음 했다. 그가 죽기 11개월 전에 발매된 이 앨범은 존 비노커(John Vinocur)가 "쳇 베이커의 황혼의 영광스러운 순간"이라고 명명했다.

1986년 겨울, 베이커는 뉴욕의 한 클럽에서 패션 사진작가 브루스 웨버를 만났다. [29] Weber는 원래 3분짜리 영화로 제작될 예정이었던 것을 위해 사진 촬영을 하도록 그를 설득했습니다. [베이커가 웨버에게 마음을 열기 시작했을 때, 웨버는 그의 삶에 대한 더 긴 영화를 만들도록 그를 설득했다. 촬영은 1987년 1월에 시작되었다. 완성된 영화 Let's Get Lost는 베이커의 재능과 매력, 버려진 상태로 시들어 버린 젊은 시절의 매력, 그의 격동적이고 선정적인 낭만적이고 가족 생활을 탐구하는 높은 찬사를 받고 스타일리시한 다큐멘터리입니다. 1988년 9월, 그해 5월 그가 사망한 지 4개월 만에 발매되었다. 1989년에는 베이커가 그의 명성이 절정에 달했을 때의 하이라이트를 모은 앨범과 베이커가 다큐멘터리 촬영 중 녹음한 새로운 자료를 담은 두 개의 사운드트랙 앨범이 발매되었습니다.

죽음

암스테르담의 Hotel Prins Hendrik의 상패 [32]

1988년 5월 13일 새벽, 베이커는 암스테르담의 호텔 프린스 헨드릭에 있는 그의 방 아래 거리에서 머리에 심각한 부상을 입은 채 숨진 채 발견되었는데, 2층 창문에서 떨어진 것으로 보인다. 헤로인코카인이 그의 방과 몸에서 발견되었다. 몸싸움의 증거는 발견되지 않았고, 그 죽음은 사고로 판정되었다.] 또다른 설명에 따르면, 그는 실수로 자신의 방에서 문을 잠그고 자신의 방과 인접한 빈 방의 발코니에서 건너가려다가 넘어졌습니다.[ 그를 추모하기 위해 호텔 밖에 명판이 놓였습니다.

베이커는 캘리포니아 잉글우드에 있는 잉글우드 공원 묘지에 묻혔으며] 그의 아버지 곁에 묻혔다.

사생활

쳇 베이커의 사생활은 파란만장했는데, 부분적으로는 1950년대에 시작된 수십 년 동안의 마약 중독과 순회공연으로 인한 유목민 생활 방식 때문이었습니다. 1980년에 그는 자신의 삶을 "1/3은 차 안에서, 1/3은 자고, 1/3은 음악을 연주하는 것"이라고 말했습니다.

그의 첫 번째 단명 결혼은 1950년 Charlaine Souder와의 결혼이었습니다. 43–44 1954년, 그는 샬렌과 결혼 생활을 유지했음에도 불구하고 프랑스 재즈 클럽의 일원인 릴리 쿠키에(나중에 여배우 릴리안 로베르로 알려짐)와 2년 동안 공개적으로 데이트를 하여 다른 사람들에게 그녀를 자신의 아내로 소개했습니다. 윌리엄 클랙스턴이 찍은 부부의 사진이 쳇 베이커 노래와 연극의 표지에 콜라주의 일부로 등장합니다.

베이커와 릴리의 관계는 그가 할레마 알리와의 새로운 결혼을 알리면서 끝났다. 28 그는 7살 연하인 20세의 할레마와 만난 지 한 달 후인 1956년 5월에 결혼했다. 132 이 커플은 윌리엄 클랙스턴의 사진을 위해 포즈를 취했는데, 할레마가 흰 드레스를 입고 나타나 베이커의 무릎에 머리를 기대고 있다. 그들은 아들 체스니 아프탭 베이커를 낳았는데, 베이커는 그에게 그의 작곡 "Chetty's Lullaby"를 헌정했다. [17] 베이커는 무책임하고 멀리 떨어져 있는 아버지였다.

이탈리아 타블로이드지가 집중적으로 조사한 스캔들에서 할레마는 남편을 위해 독일에서 이탈리아로 제트리움을 밀수한 혐의로 감옥에 수감되었지만, 그녀는 자신이 법을 어기고 있다는 사실을 몰랐다고 주장했다. 아내로서는 굴욕스럽게도, 재판 당시에는 베이커가 이미 써리 출신의 쇼걸 캐럴 잭슨과 공개적으로 데이트를 시작한 상태였다. 6개월 동안 구금된 후, 86 할레마는 잉글우드로 돌아왔고, 그들의 결혼 생활은 사실상 끝났지만, 이혼 절차를 위해 베이커를 추적하는 것이 너무 어려웠기 때문에 몇 년 동안 합법적으로 결혼 생활을 유지했다.

1962년 캐롤 잭슨은 아들 딘을 낳았습니다. 2년 후인 1964년, 베이커는 미국으로 돌아왔고, 할레마는 베이커에게 이혼 서류를 송달할 수 있었다. 206 베이커는 1964년 캐롤 잭슨과 결혼하여 1965년에 폴, 1966년에 멜리사("미시")라는 두 자녀를 더 낳았습니다. x 가족의 삶에 남아 있는 그의 일관성 없는 태도와 그의 불륜에도 불구하고 캐롤과 쳇은 결코 이혼하지 않았습니다.

1970년, 베이커는 재즈 드러머 다이앤 바브라를 만났다. 두 사람은 그의 삶이 끝날 때까지 지속된 관계를 반복해서 시작했습니다. 1980년대부터 그녀는 유럽을 여행하는 동안 그의 변함없는 동반자로 활동했습니다. 그녀는 그의 개인적인 필요를 돌보고 그의 경력을 도왔습니다. 의회 도서관에는 쳇과 다이앤의 서신이 보관되어 있습니다.쳇은 1985년 앨범 'Diane'을 바브라에게 헌정하며 친숙한 재즈 스탠더드 'Diane'을 커버했다. 한동안 바브라는 베이커의 행동 때문에 여성 보호소로 피신했다.

1973년, 베이커는 재즈 가수인 루스 영(Ruth Young)과 교제를 시작했다. 그녀는 1975년 그의 유럽 투어에 동행했고, 그는 뉴욕에 머무는 동안 그녀와 함께 살았다.: 116–117 그들은 약 10년 동안 중단된 관계를 가지고 데이트를 했다. 그들은 함께 1977년 음반 《The Incredible Chet Baker Plays and Sings》를 위해 〈Autumn Leaves〉와 〈Whatever Possessed Me〉라는 두 개의 듀엣을 녹음했다.

이탈리아에서 보낸 시간 덕분에 베이커는 이탈리아어에 능통했습니다.

베이커는 운전과 스포츠카를 즐겼습니다. 132 1971년, 1972년, 1975년에 베이커는 음주운전으로 체포되었다.

1960년대 후반과 1970년대에 베이커는 회고록을 쓰기 시작했다. 그의 아내 캐롤에 따르면, 그는 투어 중에 드래프트를 잃었다고 한다.: 108 1997년, 캐롤 베이커는 1978년경에 녹음한 그의 "잃어버린 회고록"에 대한 소개를 '마치 나에게 날개가 있는 것처럼'이라는 제목으로 출판하고 썼다.] 존재하는 글은 빈약하고 특이하며, 주로 그의 군대 복무 기간과 마약 사용에 초점을 맞추고 있다.

작곡

 
 
 
 
 

(쳇 베이커의 음반)

《Chet》은 1959년에 처음 발매된 재즈 트럼펫 연주쳇 베이커의 앨범이다. 이 음반은 때때로 The Lyrical Trumpet of Chet Baker라는 부제가 붙어 있습니다. Chet은 알토 플루트 연주자 Herbie Mann, 바리톤 색소폰 연주자 Pepper Adams, 피아니스트 Bill Evans, 기타리스트 Kenny Burrell, 베이시스트 Paul Chambers, 드럼을 연주하는 Connie Kay(6개 트랙) 또는 Philly Joe Jones(4개 트랙)와 함께 Baker의 공연을 선보입니다. 1958년 12월과 1959년 1월에 녹음되어 리버사이드 레이블에서 발매되었다.

베이커는 1950년대 후반까지 트럼펫 연주만큼이나 노래로 유명했지만, 이 음반은 전적으로 기악곡이다. 9개의 스탠다드 발라드(그리고 CD 버전의 추가 보너스 트랙으로 쳇 베이커가 작곡한 "Early Morning Mood")가 포함되어 있으며, 쿨 재즈를 위한 하드밥 스타일로 연주됩니다. 이 앨범은 발라드 분위기에 대한 탐구에 전적으로 전념하고 있지만 상당한 다양성을 포함하고 있습니다.

Chambers-Evans-Jones 리듬 섹션은 당시 트럼펫 연주자 Miles Davis와의 작업으로 유명했습니다.

리셉션

데이브 네이선(Dave Nathan)의 올뮤직 리뷰(Allmusic review)는 이 음반에 별 4개를 부여하며 "은 베이커의 호른과 함께 특별한 방식을 들을 수 있는 좋은 앨범이며, 최고의 재즈 아티스트의 존재감과 기여로 더욱 매력적으로 만들어졌다"고 밝혔다.

프로페셔널 평가

곡 목록

  1. "Alone Together" (하워드 디에츠, 아서 슈워츠) - 6:46
  2. "How High the Moon" (낸시 해밀턴, 모건 루이스) - 3:31
  3. "그것은 결코 내 마음속에 들어오지 않았다" (로렌츠 하트, 리처드 로저스) - 4:36
  4. "'Tis Autumn' (헨리 니모) - 5:12
  5. "If you could see me now" (태드 다메론, 칼 시그먼) - 5:11
  6. "September Song (맥스웰 앤더슨, 커트 바일) - 3:00
  7. "You'd Be So Nice to Come Home to" (콜 포터) - 4:38
  8. "Time on My Hands (You in My Arms)" (빈센트 유먼스, 해롤드 애덤슨, 맥 고든) - 4:27
  9. "You and the Night and the Music" (하워드 디에츠, 아서 슈워츠) - 3:50
  10. "Early Morning Mood" (쳇 베이커) - 9:02 보너스 트랙 CD

1958년 12월 30일(트랙 1-3 & 5-7)과 1959년 1월 19일(트랙 4 & 8-10)에 뉴욕에서 녹음.

참가 인원

1958년 12월 30일 (트랙 1–3, 5–7)[편집]

1959년 1월 19일 (트랙 4, 8–10)[편집]

참고문헌

Chet Baker Chet ( Full Album )

https://youtu.be/rZQwffbT9Go?si=Xp7UITO6LbGbUOIX

 
 
 
 
 
 
 

You'd Be So Nice To Come Home To

https://youtu.be/iPLfT_VgmSE?si=PVxPHTSTABPrn23y

 

Time On My Hands (You In My Arms)

https://youtu.be/hk_Q5L1CwzU?si=ui3aSkjlIZFt1mWE

 

You And The Night And The Music

https://youtu.be/Gemfu2NQI3c?si=D1zlY4yXvgAsque-

 
 

쳇 베이커

체스니 헨리 "쳇" 베이커 주니어 (Chet Baker Jr., 1929년 12월 23일 - 1988년 5월 13일) 는 미국의 재즈 트럼펫 연주자이자 보컬리스트이다. 그는 쿨 재즈의 주요 혁신으로 유명하여 "쿨의 왕자"라는 별명을 얻었습니다.

베이커는 1950년대를 거치며 많은 주목과 비평가들의 찬사를 받았는데, 특히 그의 보컬이 참여한 앨범 《Chet Baker Sings》(1954)와 《It Could Happen to You》(1958)로 유명했다. 재즈 역사학자 데이브 겔리(Dave Gelly)는 베이커의 초기 경력에 대한 약속을 "제임스 딘, 시나트라, 스가 하나로 합쳐졌다"고 설명했습니다. [3] 그의 잘 알려진 마약 습관은 또한 그의 명성과 명성을 이끌었습니다. 베이커는 1970년대 후반과 1980년대에 경력의 부활을 즐기기 전까지 감옥을 자주 들락날락했다.

약력

유년기

베이커는 1929년 12월 23일 오클라호마주 예일에서 태어나 음악가 집안에서 자랐다. [5]: 169 그의 아버지 체스니 베이커 시니어는 전문 웨스턴 스윙 기타리스트였고 어머니 베라 모저는 향수 공장에서 일하는 피아니스트였다. 그의 외할머니는 노르웨이인이었다. [6]: 10 베이커는 대공황으로 인해 아버지는 재능이 있었지만 음악가를 그만두고 정규직을 가져야 했다고 말했다. 1940년, 베이커가 10살이 되던 해, 그의 가족은 캘리포니아 글렌데일로 이사했다.

베이커는 교회 성가대에서 노래하면서 음악 경력을 시작했습니다. 잭 티가든(Jack Teagarden)의 팬이었던 그의 아버지는 그에게 트롬본을 주었고, 13세 때 트롬본이 너무 크다는 것을 알게 되자 트럼펫으로 바꿨습니다. [8] 그의 어머니는 그가 악기를 받기 전에 라디오의 곡조를 외우기 시작했다고 말했습니다.] 트럼펫과 "사랑에 빠진" 후, 그는 2주 만에 눈에 띄게 나아졌다. 동료들은 베이커를 연주가 쉽게 다가올 수 있는 타고난 음악가라고 불렀다.

베이커는 글렌데일 고등학교에서 음악 교육을 받았지만 1946년 16세의 나이에 학교를 그만두고 미 육군에 입대했습니다. 그는 독일 베를린으로 배치되어 제298군악대에 입대했습니다. 170 베를린에 주둔하는 동안 그는 디지 길레스피(Dizzy Gillespie)와 스탠 켄튼(Stan Kenton)의 V-Discs를 들으면서 현대 재즈를 알게 되었다. 1948년 제대 후 그는 로스앤젤레스엘 카미노 대학에서 음악 이론과 하모니를 공부했다. 그는 재입대하기 위해 2학년 때 자퇴했다. 그는 샌프란시스코프레시디오에서 제6군 군악대의 일원이 되었으며 ,밥 시티블랙 호크와 같은 클럽에서 시간을 보냈습니다. [11] 그는 1951년 육군에서 제대한 후 음악 경력을 쌓기 시작했습니다.

경력

베이커는 비도 무쏘(Vido Musso), 스탠 게츠(Stan Getz)와 함께 공연한 후 찰리 파커(Charlie Parker)에 의해 서부 해안 공연에 선발되었다. [

1952년, 베이커는 게리 멀리건 콰르텟에 합류하여 상당한 주목을 받았다. 베이커와 멀리건은 파커와 길레스피처럼 같은 멜로디 라인을 한마음으로 연주하는 대신, 대위법으로 서로를 보완하고 상대방이 다음에 무엇을 연주할지 예상했다. 베이커의 솔로가 수록된 〈My Funny Valentine〉은 히트를 쳤고 그의 나머지 경력 동안 베이커와 관련이 있었다. [14] 콰르텟과 함께 베이커는 헤이그(The Haig)와 티파니 클럽(Tiffany Club)과 같은 로스앤젤레스 재즈 클럽에서 정기적으로 공연했다. [9]

베이커는 피아니스트 러스 프리먼, 베이시스트 밥 휘틀록, 카슨 스미스, 조 몬드라곤, 지미 본드, 드러머 래리 벙커, 밥 닐, 셸리 맨으로 구성된 사중주단을 결성했다.

베이커의 사중주는 1953년에서 1956년 사이에 인기 앨범을 발매했다. 베이커는 메트로놈다운비트 매거진의 독자 투표에서 트럼펫 연주자 마일스 데이비스클리포드 브라운을 제치고 우승했다. 1954년, 독자들은 베이커를 최고의 재즈 보컬리스트로 선정했다. 1954년 퍼시픽 재즈 레코드(Pacific Jazz Records)는 쳇 베이커 싱스(Chet Baker Sings)라는 앨범을 발매했는데, 이 앨범은 그의 인지도를 높이고 비판을 불러일으켰다. 그럼에도 불구하고 베이커는 그의 나머지 경력 동안 계속 노래를 불렀습니다.

윌리엄 클랙스턴(William Claxton)이 자주 촬영했던 젊고 훤칠한 외모와 산들바람이 부는 캘리포니아 플레이보이 생활을 연상시키는 시원한 태도로 베이커는 존경받는 전도유망한 재즈 뮤지션일 뿐만 아니라 십대의 아이돌이 되었습니다. [9] 할리우드 스튜디오는 베이커의 영화 배우 잠재력을 보았고 그는 1955년 가을 영화 지옥의 지평선으로 연기 데뷔를 했습니다. 베이커는 스튜디오 계약을 거절하고 뮤지션으로서의 길 위의 삶을 선호했습니다.

그 후 몇 년 동안 그는 1955년 프랜시 볼랜드(Francy Boland)와 함께 트럼펫 연주와 노래를 결합한 퀸텟을 포함하여 자신의 콤보를 이끌었습니다. 1955년 9월, 그는 처음으로 유럽으로 떠나 8개월간의 투어를 마치고 그해 10월 바클레이 레이블을 위해 녹음했다. 이 세션 중 일부는 유럽에서 Chet Baker로 미국에서 발매되었습니다.[15] 그곳에서 그는 다른 보컬리스트인 카테리나 발렌테(Caterina Valente)가 기타를 연주하고 "I'll Remember April"과 "Ev'ry Time We Say Goodbye"를 부르는 희귀한 반주를 녹음하기도 했다.

투어가 시작된 지 한 달 만에 피아니스트 딕 트워드직(Dick Twardzik)이 헤로인 과다 복용으로 사망했다. 그럼에도 불구하고 베이커는 현지 피아니스트들을 고용하여 투어를 계속했다.

투어가 끝난 후 로스앤젤레스로 돌아온 베이커는 퍼시픽 재즈를 위한 녹음으로 돌아왔다. 그의 결과물에는 Playboys를 포함한 Art Pepper와의 세 가지 협업과 The James Dean Story사운드트랙이 포함됩니다. 베이커는 뉴욕으로 이주하여 1957년 발매된 《Reunion with Chet Baker》를 위해 게리 멀리건과 다시 협업했다. 1958년 베이커는 스탠 게츠와 함께 《Stan Meets Chet》에 다시 합류했다. 같은 해에 그는 쳇 베이커 노래(Chet Baker Sings)와 유사한 It Could Happen to You도 발매했는데, 트럼펫 연주 대신 스캣 노래 실력을 선보인 것으로 유명합니다. 유럽으로 돌아가기 전 그가 마지막으로 발매한 앨범은 리버사이드 레코드(Riverside Records)에서 발매한 《Chet》으로, 피아니스트 빌 에반스(Bill Evans), 베이시스트 폴 챔버스(Paul Chambers), 드러머 필리 조 존스(Philly Joe Jones) 등 최고의 재즈 트럼펫 연주자 마일스 데이비스(Miles Davis)와 관련된 올스타 멤버들이 참여했다.

마약 중독과 쇠퇴

리버사이드 레코드와 계약을 맺은 직후, 베이커는 두 번 체포되었다. 첫 번째 체포는 렉싱턴 병원에 입원한 후, 마약 혐의로 라이커스 섬에 4개월 동안 수감된 것이었다. 베이커는 1957년부터 헤로인을 사용하기 시작했다고 말했다. [5]: 191 그러나 작가 예로엔 드 발크와 피아니스트 러스 프리먼은 베이커가 1950년대 초에 헤로인을 시작했다고 말했다. 프리먼은 베이커가 멀리건 사중주단을 떠난 후 베이커의 음악 감독이었다. 때때로 베이커는 마약을 사기 위해 도구를 전당포에 맡기기도 했다. [ 인용 필요 ]

1959년 말, 베이커는 유럽으로 돌아와 편곡자이자 지휘자인 에지오 레오니(렌 머서)와 그의 오케스트라와 함께 밀라노 세션으로 알려진 것을 이탈리아에서 녹음했다. 베이커는 뮤지컬 카렐로 영화 《Howlers in the Dock》에 자신으로 출연했다. 타블로이드지는 베이커의 마약 습관과 무모한 여성화와 불륜을 비난했다. [6]: 169–170 1960년 8월, 그는 마약 수입, 처방전 위조, 마약 남용 혐의로 루카에 수감되었다. [5]: 191 [17] 이로 인해 레오니는 교도소장을 통해 베이커와 녹음을 준비하는 동안 협의를 조율할 수밖에 없었다.

베이커는 거의 1년 반을 감옥에서 보냈고, 그 후 서독에서 체포되어 스위스로, 그 다음에는 프랑스로 추방되었다가 1962년 8월에 영국으로 이주했다. 그는 1963년에 개봉된 영화 도둑맞은 시간에 자신으로 출연했습니다. 그는 1963년 3월 마약 범죄로 인해 영국에서 프랑스로 추방되었다. 그는 파리에 살면서 이듬해 스페인과 스페인에서 공연을 했지만, 다시 체포된 후 독일에서 미국으로 추방되었다. 그는 캘리포니아 밀피타스에 정착하여 처방전 사기로 감옥에 갇힌 기간 동안 샌프란시스코산호세에서 공연했습니다.

이탈리아 감옥에서 복역한 후 1962년 베이커의 첫 번째 앨범은 발라드와 에너지 넘치는 밥의 균형을 맞춘 RCAChet Is Back!이었습니다. 같은 해, 베이커는 로마에서 엔니오 모리코네(Ennio Morricone)와 함께 오케스트라 팝 음반 시리즈를 만들었고, 수감 기간 동안 작곡한 4곡의 자작곡 〈Chetty's Lullaby〉, 〈So che ti perderò〉, 〈Motivo su raggio di luna〉, 〈Il mio domani〉를 녹음했다.

베이커는 1964년 뉴욕으로 돌아왔다. 1960년대 대부분의 기간 동안 베이커는 플루겔호른을 연주했고 웨스트 코스트 재즈로 분류될 수 있는 음악을 녹음했습니다. 1964년 그는 콜픽스 레코드에서 《The Most Important Jazz Album of 1964/65》를 발매했고, 1965년에는 《Baby Breeze》를 라임라이트에서 발매했다. 그런 다음 그는 Prestige와 함께 일주일 만에 녹음한 5장의 앨범을 발표했습니다.

베이커는 재즈의 최신 혁신에 뒤처졌다. 1965년 말, 그는 퍼시픽 레이블로 돌아와 스트레이트 재즈에서 버드 섕크가 편곡한 현대 송의 영감이 없는 기악 커버에 이르기까지 6개의 테마 앨범을 녹음했습니다. 베이커 자신도 그 기록에 만족하지 못했으며, 그것들을 "단순히 집세를 내기 위한 일"이라고 묘사했다. 이 무렵 그에게는 아내와 부양해야 할 세 자녀가 있었습니다.

이듬해 여름, 이미 그의 경력이 최저점에 도달한 베이커는 소살리토트라이던트에서 공연한 후 마약을 사려고 시도하다가 두들겨 맞았을 것이다.] 영화 '렛츠 겟 로스트(Let's Get Lost)'에서 베이커는 지인이 자신을 강탈하려고 시도했지만 뒤로 물러섰고, 다음 날 밤 그를 쫓는 한 무리의 남자들과 함께 돌아왔다고 말했다. 그는 차에 탔고 포위되었다. 차 안에 있던 사람들은 그를 구하기는커녕 그를 다시 거리로 밀어냈고, 추격전은 계속됐다. 그는 베인 상처를 입었고 치아 몇 개가 부러졌습니다. 이 사건은 종종 잘못 연대되거나 과장되었다고 말하는데, 부분적으로는 그 문제에 대한 그 자신의 신뢰할 수 없는 증언 때문이다.]

어쨌든, 1966년의 사건으로 인해 그의 치아는 결국 악화되었습니다. 1968년 말이나 1969년 초쯤에, 그는 틀니가 필요했다. [8] 이로 인해 그의 주법이 망가졌고, 그는 트럼펫과 플루겔호른을 다시 배우려고 애썼다.

베이커는 3년 동안 주유소에서 일하다가 다시 음악을 할 수 있는 방법을 찾고 주법을 다시 훈련해야 한다는 결론을 내렸다고 주장한다. 전기 작가 예로엔 드 발크(Jeroen de Valk)는 베이커가 1966년 이후에도 여전히 음악적으로 활동하며 공연과 녹음을 했다고 지적한다. 1968년 4월, 그는 버드 섕크의 매지컬 미스터리 음반에 플루겔혼을 제공했다. [8] 1969년, 그는 스티브 앨런의 11곡이 수록된 《Albert's House》를 발매했는데, 스티브 앨런은 베이커가 그의 커리어를 다시 시작할 수 있도록 녹음 날짜를 정했다. 1970년, 베이커는 《Blood, Chet and Tears》를 발표했다.

이 앨범이 실패한 후 베이커는 음악 사업에서 물러났습니다. 그는 4 년 동안 다른 앨범을 발표하지 않았고 1968 년경부터 1973 년까지 대중 공연을 중단했습니다. [8] 가족과 함께 산호세에 있는 어머니 집으로 돌아간 베이커는 복지 혜택에 의존해 헤로인 처방전을 위조한 혐의로 체포되었다. 판사는 그가 향후 7년 동안 메타돈을 복용한다는 조건으로 그를 석방했다.

컴백

1973년, 베이커는 컴백을 결심했다. 그의 경력을 시작한 스트레이트 어헤드 재즈로 돌아온 그는 다시 공연을 하기 위해 뉴욕으로 차를 몰았다. [8] 1974년, 인디아 내비게이션(India Navigation) 레이블은 색소폰 연주자 리 코니츠(Lee Konitz)와의 공연을 담은 라이브 앨범을 발매했다. 같은 해 CTI 레코드에서 발매한 〈She Was Too Good to Me〉는 컴백 앨범으로 여겨진다. 1974년 그의 마지막 음반은 카네기 홀에서 녹음된 또 다른 라이브 음반으로, 게리 멀리건과의 마지막 협업이었다.

그 때부터 미국과 유럽에서의 업무는 일관성이 없었습니다. 1977년, 베이커는 《Once Upon a Summertime》과 《You Can't Go Home Again》을 녹음했다. 그해 11월, 그는 그해 남은 기간 동안 투어를 하기 위해 유럽으로 돌아갔다. 독일, 독일, 프랑스, 이탈리아에서 새로운 관심을 갖게 되자, 베이커는 그곳에 머물기로 결정했다. [8] 그는 거의 전적으로 유럽에서 일했으며, 일 년에 한 번 정도만 미국으로 돌아와 공연을 관람했다.

그 시점부터 베이커는 많은 양의 자료를 녹음했다. 1979년 베이커는 11개의 음반을 냈다. 이듬해에 그는 10개를 만들었습니다. 그들은 Circle, SteepleChase 및 Sandra와 같은 작은 재즈 레이블에서 출시했습니다.

1980년대 초반, 베이커는 기타리스트 필립 캐서린(Philip Catherine), 베이시스트 닐스 헤닝 외스테드 페데르센(Niels-Henning Ørsted Pedersen), 피아니스트 미셸 그라일리에(Michel Graillier) 등 자신과 잘 어울리는 뮤지션들과 어울리기 시작했다.

그의 경력 후반부에 베이커는 드럼이 없는 앙상블에서 연주하는 것을 선호했습니다 그는 시끄러운 공연장에서 부주의한 관객에게 연주하는 것을 싫어했다. 활기찬 프랑스와 미국 클럽에서 공연할 때면 그는 공연을 시작하기 전에 소음이 잦아들 때까지 30분 이상 기다리기도 했고, 관객이 소란을 피우면 공연을 멈추기도 했다.

1983년, 베이커의 오랜 팬인 영국 가수 엘비스 코스텔로(Elvis Costello)는 트럼펫 연주자를 고용하여 앨범 Punch the Clock의 노래 "Shipbuilding"에서 솔로를 연주했습니다. 이 노래는 베이커의 음악을 새로운 청중에게 노출시켰다. 나중에 베이커는 종종 코스텔로의 노래 "Almost Blue"(베이커의 "The Thrill Is Gone"에서 영감을 얻음)를 콘서트 세트에 등장시켰습니다.

1985년, 파리의 한 클럽에서 브라질 피아니스트이자 작곡가인 리케 판토야를 만난 지 5년 후, 베이커는 판토야의 초청을 받아 리우데자네이루프리 재즈 페스티벌에서 공연을 했다. 브라질에 있는 동안 베이커는 듀엣 앨범 Rique Pantoja & Chet Baker의 트럼펫과 보컬을 녹음했습니다.

1986년 쳇 베이커: 라이브 앳 로니 스콧의 런던은 베이커에게 엘비스 코스텔로, 밴 모리슨과 함께 촬영한 친밀한 무대 공연에서 베이커가 〈Just Friends〉, 〈My Ideal〉, 〈Shifting Down〉을 포함한 스탠더드와 클래식을 연주하는 모습을 보여주었다. 음악을 보강하면서 베이커는 친구이자 동료인 코스텔로와 일대일로 그의 어린 시절, 직업, 마약과의 싸움에 대해 이야기했다.

베이커는 피아니스트 해롤드 단코, 베이시스트 하인 반 데 게인, 드러머 존 엥겔스가 참여한 사중주와 함께 도쿄에서 라이브 앨범 《Chet Baker》를 녹음 했다. 그가 죽기 11개월 전에 발매된 이 앨범은 존 비노커(John Vinocur)가 "쳇 베이커의 황혼의 영광스러운 순간"이라고 명명했다.

1986년 겨울, 베이커는 뉴욕의 한 클럽에서 패션 사진작가 브루스 웨버를 만났다. [29] Weber는 원래 3분짜리 영화로 제작될 예정이었던 것을 위해 사진 촬영을 하도록 그를 설득했습니다. [베이커가 웨버에게 마음을 열기 시작했을 때, 웨버는 그의 삶에 대한 더 긴 영화를 만들도록 그를 설득했다. 촬영은 1987년 1월에 시작되었다. 완성된 영화 Let's Get Lost는 베이커의 재능과 매력, 버려진 상태로 시들어 버린 젊은 시절의 매력, 그의 격동적이고 선정적인 낭만적이고 가족 생활을 탐구하는 높은 찬사를 받고 스타일리시한 다큐멘터리입니다. 1988년 9월, 그해 5월 그가 사망한 지 4개월 만에 발매되었다. 1989년에는 베이커가 그의 명성이 절정에 달했을 때의 하이라이트를 모은 앨범과 베이커가 다큐멘터리 촬영 중 녹음한 새로운 자료를 담은 두 개의 사운드트랙 앨범이 발매되었습니다.

죽음

암스테르담의 Hotel Prins Hendrik의 상패 [32]

1988년 5월 13일 새벽, 베이커는 암스테르담의 호텔 프린스 헨드릭에 있는 그의 방 아래 거리에서 머리에 심각한 부상을 입은 채 숨진 채 발견되었는데, 2층 창문에서 떨어진 것으로 보인다. 헤로인코카인이 그의 방과 몸에서 발견되었다. 몸싸움의 증거는 발견되지 않았고, 그 죽음은 사고로 판정되었다.] 또다른 설명에 따르면, 그는 실수로 자신의 방에서 문을 잠그고 자신의 방과 인접한 빈 방의 발코니에서 건너가려다가 넘어졌습니다.[ 그를 추모하기 위해 호텔 밖에 명판이 놓였습니다.

베이커는 캘리포니아 잉글우드에 있는 잉글우드 공원 묘지에 묻혔으며] 그의 아버지 곁에 묻혔다.

사생활

쳇 베이커의 사생활은 파란만장했는데, 부분적으로는 1950년대에 시작된 수십 년 동안의 마약 중독과 순회공연으로 인한 유목민 생활 방식 때문이었습니다. 1980년에 그는 자신의 삶을 "1/3은 차 안에서, 1/3은 자고, 1/3은 음악을 연주하는 것"이라고 말했습니다.

그의 첫 번째 단명 결혼은 1950년 Charlaine Souder와의 결혼이었습니다. 43–44 1954년, 그는 샬렌과 결혼 생활을 유지했음에도 불구하고 프랑스 재즈 클럽의 일원인 릴리 쿠키에(나중에 여배우 릴리안 로베르로 알려짐)와 2년 동안 공개적으로 데이트를 하여 다른 사람들에게 그녀를 자신의 아내로 소개했습니다. 윌리엄 클랙스턴이 찍은 부부의 사진이 쳇 베이커 노래와 연극의 표지에 콜라주의 일부로 등장합니다.

베이커와 릴리의 관계는 그가 할레마 알리와의 새로운 결혼을 알리면서 끝났다. 28 그는 7살 연하인 20세의 할레마와 만난 지 한 달 후인 1956년 5월에 결혼했다. 132 이 커플은 윌리엄 클랙스턴의 사진을 위해 포즈를 취했는데, 할레마가 흰 드레스를 입고 나타나 베이커의 무릎에 머리를 기대고 있다. 그들은 아들 체스니 아프탭 베이커를 낳았는데, 베이커는 그에게 그의 작곡 "Chetty's Lullaby"를 헌정했다. [17] 베이커는 무책임하고 멀리 떨어져 있는 아버지였다.

이탈리아 타블로이드지가 집중적으로 조사한 스캔들에서 할레마는 남편을 위해 독일에서 이탈리아로 제트리움을 밀수한 혐의로 감옥에 수감되었지만, 그녀는 자신이 법을 어기고 있다는 사실을 몰랐다고 주장했다. 아내로서는 굴욕스럽게도, 재판 당시에는 베이커가 이미 써리 출신의 쇼걸 캐럴 잭슨과 공개적으로 데이트를 시작한 상태였다. 6개월 동안 구금된 후, 86 할레마는 잉글우드로 돌아왔고, 그들의 결혼 생활은 사실상 끝났지만, 이혼 절차를 위해 베이커를 추적하는 것이 너무 어려웠기 때문에 몇 년 동안 합법적으로 결혼 생활을 유지했다.

1962년 캐롤 잭슨은 아들 딘을 낳았습니다. 2년 후인 1964년, 베이커는 미국으로 돌아왔고, 할레마는 베이커에게 이혼 서류를 송달할 수 있었다. 206 베이커는 1964년 캐롤 잭슨과 결혼하여 1965년에 폴, 1966년에 멜리사("미시")라는 두 자녀를 더 낳았습니다. x 가족의 삶에 남아 있는 그의 일관성 없는 태도와 그의 불륜에도 불구하고 캐롤과 쳇은 결코 이혼하지 않았습니다.

1970년, 베이커는 재즈 드러머 다이앤 바브라를 만났다. 두 사람은 그의 삶이 끝날 때까지 지속된 관계를 반복해서 시작했습니다. 1980년대부터 그녀는 유럽을 여행하는 동안 그의 변함없는 동반자로 활동했습니다. 그녀는 그의 개인적인 필요를 돌보고 그의 경력을 도왔습니다. 의회 도서관에는 쳇과 다이앤의 서신이 보관되어 있습니다.쳇은 1985년 앨범 'Diane'을 바브라에게 헌정하며 친숙한 재즈 스탠더드 'Diane'을 커버했다. 한동안 바브라는 베이커의 행동 때문에 여성 보호소로 피신했다.

1973년, 베이커는 재즈 가수인 루스 영(Ruth Young)과 교제를 시작했다. 그녀는 1975년 그의 유럽 투어에 동행했고, 그는 뉴욕에 머무는 동안 그녀와 함께 살았다.: 116–117 그들은 약 10년 동안 중단된 관계를 가지고 데이트를 했다. 그들은 함께 1977년 음반 《The Incredible Chet Baker Plays and Sings》를 위해 〈Autumn Leaves〉와 〈Whatever Possessed Me〉라는 두 개의 듀엣을 녹음했다.

이탈리아에서 보낸 시간 덕분에 베이커는 이탈리아어에 능통했습니다.

베이커는 운전과 스포츠카를 즐겼습니다. 132 1971년, 1972년, 1975년에 베이커는 음주운전으로 체포되었다.

1960년대 후반과 1970년대에 베이커는 회고록을 쓰기 시작했다. 그의 아내 캐롤에 따르면, 그는 투어 중에 드래프트를 잃었다고 한다.: 108 1997년, 캐롤 베이커는 1978년경에 녹음한 그의 "잃어버린 회고록"에 대한 소개를 '마치 나에게 날개가 있는 것처럼'이라는 제목으로 출판하고 썼다.] 존재하는 글은 빈약하고 특이하며, 주로 그의 군대 복무 기간과 마약 사용에 초점을 맞추고 있다.

작곡

 
 
 
 
 
 

Chopin: Nocturne No. 1 in B-Flat Minor, Op. 9 No. 1

https://youtu.be/EKlonPJnypI?si=-x5oLDno-afDiR_i

 

Chopin: Nocturne No. 2 in E-Flat Major, Op. 9 No. 2

https://youtu.be/Mg-LX6K6W5o?si=WJpyk5ltkK0cGYuN

 

Chopin: Nocturne No. 3 in B Major, Op. 9 No. 3

https://youtu.be/t4zcHuq6WH8?si=ov5xbJxAo9Bndvoj

 

Chopin: Nocturne No. 4 in F Major, Op. 15 No. 1

https://youtu.be/tpRfEcFIEeQ?si=sHUqn2-vYLpcvV6o

 

Chopin: Nocturne No. 5 in F-Sharp Major, Op. 15 No. 2

https://youtu.be/efLxMjeSb_Y?si=8sWECs2kLbRc5_Zj

 

Chopin: Nocturne No. 6 in G Minor, Op. 15 No. 3

https://youtu.be/oEasG53bYc4?si=WctBWjPo-QBYHTb-

 

Chopin: Nocturne No. 7 in C-Sharp Minor, Op. 27 No. 1

https://youtu.be/9g6zJ5gve54?si=9w8erKtiXZiToo7L

 

Chopin: Nocturne No. 8 in D-Flat Major, Op. 27 No. 2

https://youtu.be/bm8476lzXg0?si=ECugseVwnPaHlTF4

 

Chopin: Nocturne No. 9 in B Major, Op. 32 No. 1

https://youtu.be/5N7m_2wUb3g?si=bg6aWgCdE4QKGJpD

 

Chopin: Nocturne No. 10 in A-Flat Major, Op. 32 No. 2

https://youtu.be/OY9p2esOBsA?si=RuCCy12g1GBtH61-

 

Chopin: Nocturne No. 11 in G Minor, Op. 37 No. 1

https://youtu.be/YxJB11DrR7E?si=2o3kRxgwy_y17VKN

 

Chopin: Nocturne No. 12 in G Major, Op. 37 No. 2

https://youtu.be/WPQSGXmX_48?si=aAuLIJuo1lcokU5u

 

Chopin: Nocturne No. 13 in C Minor, Op. 48 No. 1

https://youtu.be/2GCUvYuB5gY?si=pq6kJyvboKUH-kDO

 

Chopin: Nocturne No. 14 in F-Sharp Minor, Op. 48 No. 2

https://youtu.be/WTjtU0GCzMs?si=pQ_d5NyH2Z_L0nUE

 

Chopin: Nocturne No. 15 in F Minor, Op. 55 No. 1

https://youtu.be/7-ewQ_5lboY?si=hcRPeaGzj8U7JkTS

 

Chopin: Nocturne No. 16 in E-Flat Major, Op. 55 No. 2

https://youtu.be/rGy2ZBmvOSY?si=F85lAxud6TBzrMr_

 

Chopin: Nocturne No. 17 in B Major, Op. 62 No. 1

https://youtu.be/Xv52KXPMxCU?si=H_IvGkTyxUCjn0cd

 

Chopin: Nocturne No. 18 in E Major, Op. 62 No. 2

https://youtu.be/5AA0qNDmilA?si=Yj-t2Be8DYAUR4s4

 

Chopin: Nocturne No. 19 in E Minor, Op. 72 No. 1

https://youtu.be/V1A31N1_05c?si=5exHRxDh8Sf39keV

 

Chopin: Nocturne No. 20 in C-Sharp Minor, KK IVa/16

https://youtu.be/SreMxXuXjA4?si=-MpRGbiJ4X27_DDw

 

Chopin: Nocturne No. 21 in C Minor, KK IVb/8

https://youtu.be/33svTyLKfZk?si=_9fOGG9zz5DJW2VK

 

녹턴(쇼팽)

프레데릭 쇼팽은 1827년에서 1846년 사이에 피아노 독주를 위해 21곡의 녹턴을 썼다. 그들은 일반적으로 악기를 위한 가장 훌륭한 짧은 솔로 작품 중 하나로 간주되며 현대 콘서트 레퍼토리에서 중요한 위치를 차지합니다. 쇼팽이 녹턴을 발명하지는 않았지만 아일랜드 작곡가 존 필드가 개발한 형식을 기반으로 하여 녹턴을 대중화하고 확장했습니다.

쇼팽의 1번부터 18번까지의 녹턴은 그의 생애 동안 작곡 순서대로 2개 또는 3개로 출판되었습니다. 그러나 숫자 19와 20은 실제로 쇼팽이 폴란드를 떠나기 전에 먼저 쓰여졌지만 사후에 출판되었습니다. 21번은 원래 "nocturne"이라는 제목이 전혀 없었지만,] 1938년에 출판된 이래로 일반적으로 세트의 출판물 및 녹음에 포함됩니다.

영향

1810년 쇼팽이 태어났을 때, 존 필드는 이미 뛰어난 작곡가였다. 결국 젊은 쇼팽은 필드의 열렬한 추종자가 되었고, 아일랜드 작곡가의 연주 및 작곡 기법에서 약간의 영향을 받았습니다. [5] 쇼팽은 필드를 처음 만나기 전에 5개의 야상곡을 작곡했다.

젊었을 때 쇼팽은 종종 자신이 필드처럼 들린다는 말을 들었고, 나중에 "쇼팽스크"처럼 들린다고 묘사되었습니다. 쇼팽의 초기 영향 중 한 명인 작곡가 프리드리히 칼크브레너(Friedrich Kalkbrenner)는 언젠가 쇼팽이 필드의 제자인지에 대해 문의한 적이 있다. 쇼팽은 필드를 높이 평가했고 그에게 가장 큰 영향을 준 사람 중 하나로 여겼지만, 필드는 쇼팽의 작품에 대해 다소 부정적인 시각을 가지고 있었다. 1832년 쇼팽을 만나 그의 녹턴을 들었을 때, 필드는 쇼팽을 "병실의 재능"이라고 묘사했다고 한다.] 그럼에도 불구하고 쇼팽은 여전히 필드와 그의 작품을 존경했고 평생 동안 계속해서 영감을 얻었습니다.

쇼팽의 녹턴은 필드의 녹턴과 많은 유사점을 가지고 있지만 동시에 고유하고 독특한 사운드를 유지합니다. 쇼팽이 필드(Field)에서 이어온 녹턴의 한 측면은 오른손에 노래 같은 멜로디를 사용하는 것이다. 이것은 전체적으로 야상곡에 가장 중요한 특징은 아닐지라도 가장 중요한 특징 중 하나입니다. 멜로디를 보컬로 사용하면 곡에 더 큰 감정적 깊이를 부여하여 듣는 사람을 더 많이 끌어들일 수 있습니다. 오른손 멜로디와 함께 쇼팽은 또 다른 녹턴의 "필요성", 즉 왼손에서 끊어진 코드를 연주하여 오른손잡이 "보컬" 멜로디 아래의 리듬으로 작용하는 것을 계속했습니다. Field가 사용하고 Chopin이 계속한 또 다른 기술은 페달의 보다 광범위한 사용이었습니다. 페달을 더 많이 사용함으로써 음악은 지속적인 음을 통해 더 많은 감정적 표현을 얻고 작품에 드라마의 분위기를 부여합니다. "필드 녹턴"의 이러한 주요 속성으로 쇼팽은 영감을 받았고, 이를 확장하여 "쇼팽 녹턴"을 개발했습니다.

쇼팽이 녹턴에 대해 이룬 가장 큰 혁신 중 하나는 클래식 음악 스타일에 기반을 둔 기술인 보다 자유롭게 흐르는 리듬을 사용한 것입니다. 또한 쇼팽은 이탈리아와 프랑스의 오페라 아리아소나타 형식에서 영감을 얻어 야상곡의 구조를 더욱 발전시켰습니다. 작곡가 프란츠 리스트(Franz Liszt)는 쇼팽의 녹턴이 빈첸초 벨리니(Vincenzo Bellini)의 벨칸토 아리아(bel canto arias)에 영향을 받았다고 주장하기까지 했는데,[11] 이 말은 음악계의 많은 사람들에 의해 긍정되고 반향을 일으켰다. 쇼팽의 또 다른 혁신은 녹턴에 긴장감을 조성하기 위해 대위법을 사용한 것인데, 이는 작품 자체의 극적인 음색과 느낌을 더욱 확장시키는 방법이었습니다. 주로 오페라의 영향, 자유로운 리듬, 더 복잡한 구조와 선율적 연주로의 확장이라는 주제를 통해 쇼팽은 녹턴에 자신의 흔적을 남겼습니다.] 많은 사람들이 "쇼팽 녹턴"을 필드의 형태와 구조와 모차르트의 소리가 혼합되어 음악 내에서 고전적/낭만주의적 영향을 받은 주제를 표현하는 것으로 생각합니다.

영향

쇼팽의 녹턴이 처음 출간되었을 때, 비평가들로부터 엇갈린 반응을 받았다. 그러나 시간이 지남에 따라 처음에는 녹턴에 불쾌감을 느꼈던 많은 사람들이 이전의 비판을 철회하고 작곡을 높이 평가했습니다.

쇼팽의 사후 개별 녹턴의 인기는 상당히 다양해졌지만, 피아노 레퍼토리에서 중요한 위치를 차지하고 있으며, Op. 9 No. 2 E♭장조와 Op. 27 No. 2 D♭장조가 가장 인기가 있을 것입니다.

쇼팽의 생애와 그 이후의 다양한 작곡가들이 그의 녹턴 작품에서 영향을 받았다고 표현했습니다. 요하네스 브람스(Johannes Brahms)와 리하르트 바그너(Richard Wagner)와 같은 예술가들은 그들의 음악에서 쇼팽과 유사한 멜로디 기법과 스타일을 보여준다. 멘델스존, 슈만, 리스트와 같은 다른 작곡가들은 쇼팽의 야상곡에 내재된 천재성을 묘사했다. 이러한 피아노 작곡이 낭만주의 시대의 음악과 작곡에 눈에 띄고 지속적인 영향을 미쳤다는 것은 분명합니다. 나중에 가장 중요한 녹턴 작곡가는 가브리엘 포레 (Gabriel Fauré)로, 쇼팽을 크게 존경하고이 장르의 13 개의 작품을 작곡했습니다. 피아노 독주 녹턴을 작곡한 다른 작곡가로는 조르주 비제(Georges Bizet), 에릭 사티(Erik Satie), 알렉산더 스크랴빈(Alexander Scriabin), 프랑시스 풀랑크(Francis Poulenc), 사무엘 바버(Samuel Barber), 세르게이 라흐마니노프(Sergei Rachmaninoff), 로웰 리버만(Lowell Liebermann) 등이 있다.

Grant Green Ain't That Funky Now!Mr.

Ain't It Funky Now (Remastered)

https://youtu.be/rGO1Dox9Gus?si=gwTUxeOZQTT4l37B

 
 

It's Your Thing (Live / Remastered)

https://youtu.be/HxCg1G3m94Q?si=wHFQnOZ7We1dfeEn

 
 

I Don't Want Nobody To Give Me Nothing (Open Up The Door I'll Get It Myself) /Cold Sweat (Medley)

https://youtu.be/ZoSOLjuGBZs?si=-rdsZ_DwhBgWBAgh

 

Betcha By Golly Wow (Live / Remastered)

https://youtu.be/CDoHlrCO57o?si=9UuedS-fFSZMkRgh

 

Let The Music Take Your Mind (Live / Remastered)

https://youtu.be/C4u-C2qiFag?si=Tqqpo3Vu2rbx27FI

 

Album : Gooden's Corner 1961

구든스 코너

《Gooden's Corner》는 미국의 재즈 기타리스트 그랜트 그린이 1961년에 녹음하고 1980년 재패니즈 블루 노트 레이블에서 발매한 공연을 담은 앨범이다. 그린은 피아니스트 소니 클라크, 베이시스트 샘 존스, 드러머 루이스 헤이즈와 함께 콰르텟에 참여했다. 이 트랙은 1997년 소니 클락과 함께 더 컴플리트 콰르텟(The Complete Quartets with Sonny Clark)의 일부로 발매되기도 했다.

리셉션[

프로페셔널 평가

마이클 얼와인(Michael Erlewine)의 올뮤직 리뷰는 이 음반에 별 4개 반을 부여하며 "이 음반은 그린과 피아니스트 소니 클라크의 진정한 아름다움과 시너지가 돋보이는 음반"이라고 평했다.

곡 목록

표시된 경우를 제외한 Grant Green의 모든 작곡.

  1. "On Green Dolphin Street" (브로니슬라우 케이퍼, 네드 워싱턴) - 6:26
  2. "Shadrack" (로버트 맥김지) - 6:23
  3. "사랑이라고 불리는 것은 무엇인가?" (콜 포터) - 5:50
  4. "Moon River" (헨리 맨시니, 조니 머서) - 5:37
  5. "구든스 코너" - 8:14
  6. "투 포 원" - 7:41

참가 인원

Grant Green - Gooden's Corner

https://youtu.be/v-6IcKJ1udA?si=udrbU84qRNWXDw86

 
 

Grant Green - What Is This Thing Called Love

https://youtu.be/iRdfbIUkuso?si=s2qFYEd02GWwC-sZ

 
 

Grant Green - On Green Dolphin Street

https://youtu.be/vUCYrcWbaH0?si=u2CMVRH4fzvl3Csw

 
 

Grant Green Ain't That Funky Now!Mr.

Ain't It Funky Now (Remastered)

https://youtu.be/rGO1Dox9Gus?si=gwTUxeOZQTT4l37B

 
 

It's Your Thing (Live / Remastered)

https://youtu.be/HxCg1G3m94Q?si=wHFQnOZ7We1dfeEn

 
 

I Don't Want Nobody To Give Me Nothing (Open Up The Door I'll Get It Myself) /Cold Sweat (Medley)

https://youtu.be/ZoSOLjuGBZs?si=-rdsZ_DwhBgWBAgh

 

Betcha By Golly Wow (Live / Remastered)

https://youtu.be/CDoHlrCO57o?si=9UuedS-fFSZMkRgh

 

Let The Music Take Your Mind (Live / Remastered)

https://youtu.be/C4u-C2qiFag?si=Tqqpo3Vu2rbx27FI

 

Album : Gooden's Corner 1961

구든스 코너

《Gooden's Corner》는 미국의 재즈 기타리스트 그랜트 그린이 1961년에 녹음하고 1980년 재패니즈 블루 노트 레이블에서 발매한 공연을 담은 앨범이다. 그린은 피아니스트 소니 클라크, 베이시스트 샘 존스, 드러머 루이스 헤이즈와 함께 콰르텟에 참여했다. 이 트랙은 1997년 소니 클락과 함께 더 컴플리트 콰르텟(The Complete Quartets with Sonny Clark)의 일부로 발매되기도 했다.

리셉션[

프로페셔널 평가

마이클 얼와인(Michael Erlewine)의 올뮤직 리뷰는 이 음반에 별 4개 반을 부여하며 "이 음반은 그린과 피아니스트 소니 클라크의 진정한 아름다움과 시너지가 돋보이는 음반"이라고 평했다.

곡 목록

표시된 경우를 제외한 Grant Green의 모든 작곡.

  1. "On Green Dolphin Street" (브로니슬라우 케이퍼, 네드 워싱턴) - 6:26
  2. "Shadrack" (로버트 맥김지) - 6:23
  3. "사랑이라고 불리는 것은 무엇인가?" (콜 포터) - 5:50
  4. "Moon River" (헨리 맨시니, 조니 머서) - 5:37
  5. "구든스 코너" - 8:14
  6. "투 포 원" - 7:41

참가 인원

Grant Green - Gooden's Corner

https://youtu.be/v-6IcKJ1udA?si=udrbU84qRNWXDw86

 
 

Grant Green - What Is This Thing Called Love

https://youtu.be/iRdfbIUkuso?si=s2qFYEd02GWwC-sZ

 
 

Grant Green - On Green Dolphin Street

https://youtu.be/vUCYrcWbaH0?si=u2CMVRH4fzvl3Csw

 
 

Chopin: 24 Preludes, Op. 28: No. 1 in C Major. Agitato

https://youtu.be/g6EFXr-Cuqs?si=D85VpQI6c9yPAhti

 

Chopin: 24 Preludes, Op. 28: No. 2 in A Minor. Lento

https://youtu.be/rslPRO4nCnM?si=0iY_sxyOVrZ-zOV3

 

Chopin: 24 Preludes, Op. 28: No. 3 in G Major. Vivace

https://youtu.be/fiCKmqV9nP0?si=4qI5pjzr7Moqbemj

 

Chopin: 24 Preludes, Op. 28: No. 4 in E Minor. Largo

https://youtu.be/wKSZ3SLmrcM?si=R7zaHM71aU_qMOge

 

Chopin: 24 Preludes, Op. 28: No. 5 in D Major. Molto allegro

https://youtu.be/V10eAFs3tpY?si=lGJB6PtlEul2Sgqj

 

Chopin: 24 Preludes, Op. 28: No. 6 in B Minor. Lento assai

https://youtu.be/YpXoIfOXBIs?si=eaAqR_5IuynL6mvP

 

Chopin: 24 Preludes, Op. 28: No. 7 in A Major. Andantino

https://youtu.be/8cNMS4oYIRQ?si=TUi-Fdua8aGvcOSm

 

Chopin: 24 Preludes, Op. 28: No. 8 in F-Sharp Minor. Molto agitato

https://youtu.be/aY1v4cec4Yw?si=cNew_-oQ92SYES7m

 

Chopin: 24 Preludes, Op. 28: No. 9 in E Major. Largo

https://youtu.be/IwmL1lj_w3U?si=hyUHg61xMmMU29bJ

 

Chopin: 24 Preludes, Op. 28: No. 10 in C-Sharp Minor. Molto allegro

https://youtu.be/J5YFwAuLmf8?si=JzHWj4WCQtwkAtFu

 

Chopin: 24 Preludes, Op. 28: No. 11 in B Major. Vivace

https://youtu.be/7NR1gXvxYrs?si=1ZeKcmVIzImGPFin

 

Chopin: 24 Preludes, Op. 28: No. 12 in G-Sharp Minor. Presto

https://youtu.be/tgRTzYvmYYE?si=gDcaa_zLt3GOfg-D

 

Chopin: 24 Preludes, Op. 28: No. 13 in F-Sharp Minor. Lento

https://youtu.be/vlKLlPVqN8c?si=SJZm5dUjnLMdj1Xk

 

Chopin: 24 Preludes, Op. 28: No. 14 in E-Flat Minor. Allegro

https://youtu.be/Wc7wuvuEGns?si=SD6C-PdWbRFAezJS

 

Chopin: 24 Preludes, Op. 28: No. 15 in D-Flat Major "Raindrop Prelude"

https://youtu.be/TdgHZfrb8nw?si=2MDM2tT_bDzOQ0WY

 

Chopin: 24 Preludes, Op. 28: No. 16 in B-Flat Minor. Presto con fuoco

https://youtu.be/iDJEjvI5us8?si=orQBx7DBmT1v17ta

 

Chopin: 24 Preludes, Op. 28: No. 17 in A-Flat Major. Allegretto

https://youtu.be/pSK-toQ1Y7Y?si=b_-CqcQKFIAUHa_d

 

Chopin: 24 Preludes, Op. 28: No. 18 in F Minor. Molto allegro

https://youtu.be/gjAl7ThE_BI?si=V25DTvFvvRzsMeTS

 

Chopin: 24 Preludes, Op. 28: No. 19 in E-Flat Major. Vivace

https://youtu.be/7RQJGmfEp_U?si=pIK78Aq4LChp2p_l

 

Chopin: 24 Preludes, Op. 28: No. 20 in C Minor. Largo

https://youtu.be/p1vM7BJKXyc?si=7ERWN_WVw-tXgt7v

 

Chopin: 24 Preludes, Op. 28: No. 21 in B-Flat Major. Cantabile

https://youtu.be/YRTMBdaRoeQ?si=8aCNk4rZpmVoybtp

 

Chopin: 24 Preludes, Op. 28: No. 22 in G Minor. Molto agitato

https://youtu.be/zD0OZjbsELI?si=GVVN8WjRsCpll_TA

 

Chopin: 24 Preludes, Op. 28: No. 23 in F Major. Moderato

https://youtu.be/QVfklQ6CgpE?si=EM9fI3M8m7by6TZ9

 

Chopin: 24 Preludes, Op. 28: No. 24 in D Minor. Allegro appassionato

https://youtu.be/HU_asaOYvGQ?si=91Hf_B8qVhoRADEW

 

전주곡 (쇼팽)

프레데릭 쇼팽피아노 독주를 위한 여러 개의 전주곡을 썼다. 그의 24개의 전주곡 주기, Op. 28은 모든 장조와 단조를 다룹니다. 또한 쇼팽은 세 개의 다른 전주곡을 썼다: 전주곡 C♯단조, Op. 45; 1834 년 A♭ 장조의 작품; 그리고 E♭ 단조의 미완성 작품. 이들은 때때로 25번, 26번, 27번이라고 불립니다.

작품 28번 전주곡 24

쇼팽의 24개의 전주곡 Op. 28은 1839년에 처음 출판된 24개의 건반에 각각 하나씩 있는 피아노를 위한 짧은 곡 모음집입니다.

쇼팽은 1835년에서 1839년 사이에 대부분 파리에서 이 곡을 썼지만, 부분적으로는 마요르카발데모사에서 1838-39년 겨울을 보냈고, 그와 조지 상드, 그리고 그녀의 자녀들이 습한 파리 날씨를 피하기 위해 갔던 곳이다. 마요르카에서 쇼팽은 바흐'잘 단련된 클라비어'를 가지고 있었고, 바흐의 전주곡과 푸가 두 세트에서와 마찬가지로 그의 Op. 28 세트는 비록 순서는 다르지만 장조와 단조의 완전한 사이클로 구성되어 있습니다. 그의 프레전주곡 대부분은 마요르카에 발을 들여놓기 전에 이미 완성되었지만, 플레옐에게 보낸 편지에서 언급했듯이 그는 그곳에서 완성했습니다.

쇼팽이 출판을 위해 세심하게 준비한 이 원고에는 독일 피아니스트이자 작곡가인 요제프 크리스토프 케슬러(Joseph Christoph Kessler)에게 헌정하는 내용이 담겨 있다. [3] 프랑스어판과 영어판(Catelin, Wessel)은 피아노 제작자이자 출판인인 카미유 플레옐(Camille Pleyel)에게 헌정되었는데, 그는 2,000프랑(현재 통화로 거의 6,500유로에 해당)에 작품을 의뢰했다. 독일어판(Breitkopf & Härtel)은 10년 전에 자신의 24개의 전주곡 모음집인 Op. 31을 쇼팽에게 헌정한 케슬러에게 헌정되었다.

'전주곡'이라는 용어는 지금까지 도입부를 설명하는 데 사용되었지만, 쇼팽의 작품은 각각 특정한 아이디어나 감정을 전달하는 독립적인 단위입니다. 따라서 그는 당시에는 종종 즉흥적인 "전주곡"과 관련된 장르 제목에 새로운 의미를 부여했습니다. 쇼팽은 24개의 전주곡을 다른 음악을 소개하는 데 사용하거나 독립적인 작품으로 사용할 수 있는 미니어처로 구성된 단일 작품으로 출판하면서 작은 음악 형식의 가치에 대한 현대적 태도에 도전했습니다. [7]

바흐가 48개의 전주곡과 푸가 모음곡을 상승하는 반음으로 구분된 건반에 따라 배열한 반면, 쇼팽이 선택한 건반 배열5도의 원으로, 각 장조 뒤에 상대 단조가 오는 방식(예: C 장조, A 단조, G 장조, E 단조 등). 이러한 관련 건반의 순서는 일반적인 화음 연습에 훨씬 더 가깝기 때문에 쇼팽은 이 사이클을 연속적인 리사이틀을 위한 단일 연주 실체로 생각했을 것으로 생각된다. 반대되는 견해는 이 모음곡이 결코 연속적인 연주를 위한 것이 아니며, 개별 전주곡은 실제로 다른 작품에 대한 가능한 도입부로 구상되었다는 것입니다.

쇼팽 자신은 단 한 번의 공개 공연에서 전주곡을 4개 이상 연주한 적이 없다. 그가 죽은 후 25년 동안 이런 관습은 행해지지 않았다. 리사이틀에서 전체 세트를 프로그래밍한 최초의 피아니스트는 아마도 1876년 콘서트의 안나 예시포바였을 것입니다.요즘에는 Op. 28 전주곡 전주곡 전주곡이 레퍼토리가 되었고, 많은 콘서트 피아니스트들이 1915년 페루치오 부소니(Ferruccio Busoni)를 시작으로 듀오-아트 레이블에서 피아노 롤을 만들던 것을 시작으로 전체 세트를 녹음했다. 알프레드 코르토는 1926년에 전주곡 전주곡을 녹음한 다음 피아니스트였다.

그의 다른 작품들과 마찬가지로, 쇼팽 자신은 로베르트 슈만프란츠 리스트의 많은 작품들과는 대조적으로 Op. 28 전주곡 중 어느 것에도 이름이나 설명을 붙이지 않았다.

명성과 유산

Op. 28 모음곡의 간결함과 명백한 형식적 구조의 부족은 출판 당시 비평가들 사이에서 약간의 경악을 불러일으켰다. [ 인용 필요 ] 90마디(17번)를 넘는 전주곡은 없으며, 가장 짧은 전주곡(7번)은 약 45초, 9번은 12마디(1분 25초)에 불과하다. 슈만은 "스케치, 에튀드의 시작, 말하자면 폐허, 개별 독수리 날개, 모든 무질서와 거친 혼란"이라고 말했다. 그러나 리스트의 의견은 좀 더 긍정적이었다: "쇼팽의 전주곡은 완전히 다른 질서의 작곡이다... 그것들은 영혼을 황금빛 꿈 속에 요람으로 끌어들이는 위대한 현대 시인의 그것과 유사한 시적 서곡이다..."

음악학자 헨리 핀크(Henry Finck)는 최근의 평가들 가운데, "만약 한 곡을 제외한 세상의 모든 피아노 음악이 파괴된다면, 나는 쇼팽의 전주곡에 표를 던져야 한다"고 말했다. 전기 작가 제레미 니콜라스는 "24개의 전주곡이 그 자체로 쇼팽의 불멸성에 대한 주장을 보장했을 것"이라고 썼다.

음악학자 아나톨레 레이킨(Anatole Leikin)은 상세한 분석을 통해 중세 레퀴엠 미사의 시퀀스인 dies irae 시퀀스를 중심으로 한 일련의 인용문과 숨겨진 주제를 강조합니다. 이를 통해 학자는 컬렉션의 통일된 개념을 강조하며, 이는 죽음이라는 주제에 대한 심오한 명상으로 제시됩니다. 이러한 관점에서, 전주곡은 쌍으로 구상될 것이며(첫 번째는 두 번째, 세 번째는 네 번째 서곡 등), 첫 번째는 두 번째 서문에 대한 '전주곡' 역할을 할 것입니다. [12]

공식적인 주제 구조가 부족함에도 불구하고 동기는 하나 이상의 전주곡에 나타납니다. 학자 제프리 크레스키(Jeffrey Kresky)는 쇼팽의 Op. 28은 부분의 합 이상이라고 주장했다.

개별적으로 그들은 그 자체로 조각처럼 보입니다 ... 그러나 각각은 다른 것과 함께 가장 잘 작동하며 의도 된 순서로 작동합니다. 쇼팽 전주곡은 24개의 작은 작품과 하나의 큰 작품으로 동시에 보인다. 각 작품의 시작 부분에서 이전 작품과의 다양한 연결과 변경 사항을 주목하거나 감지할 때, 우리는 듣는 사람으로서, 연주자로서, 해설자로서 새로운 즐거움을 누리는 데만 자유롭게 참여할 수 있습니다.

— 제프리 크레스키, 쇼팽 전주곡 독자 안내서

설명

전주곡 21번의 처음 네 소절은 다음과 같습니다. [18]

비교

참조: 모든 장조 및/또는 단조로 쓰여진 음악

쇼팽의 Op. 28 전주곡은 요한 제바스티안 바흐'잘 단련된 클라비어'의 전주곡과 비교되어 왔다. 그러나 바흐의 각 전주곡은 같은 조의 푸가로 이어지며, 바흐의 작품은 두 권의 작품 각각에서 오름차순 반음계 순서(장조가 평행 단조에 선행)로 배열되어 있는 반면, 쇼팽의 작품은 5도의 원(장조가 상대 단조에 선행)으로 배열되어 있습니다. 쇼팽은 바흐의 음악을 공부한 것으로 알려져 있지만, 공개적으로 연주한 것은 알려져 있지 않다.

해롤드 C. 쇤베르크(Harold C. Schonberg)는 그의 저서 '위대한 피아니스트들(The Great Pianists)'에서 다음과 같이 썼다: "쇼팽이 1815년에 작곡된, 지금은 잊혀진 훔멜의 Op. 67 – C 장조부터 시작하여 모든 장조와 단조로 구성된 24개의 전주곡 모음곡에 매우 익숙했다는 생각을 떨쳐버리기 어렵다." 쇤베르크가 말하듯이, "훔멜 A 단조쇼팽 E 단조 협주곡의 도입부는 너무 가까워서 우연이라고 할 수 없다." 쇼팽 모음곡의 헌정자인 조제프 크리스토프 케슬러(Joseph Christoph Kessler)도 훔멜에게 헌정된 그의 24개의 에튀드, Op. 20에서 5도권을 사용했다.

쇼팽의 다른 전주곡

쇼팽은 세 개의 다른 전주곡을 썼다.

전주곡 25번 (작품 45번)

전주곡 C♯단조, Op. 45 (때때로 전주곡 25번으로 기재됨)는 1841년에 작곡되었다.] E. Czernicheff 공주 (Elisaweta Tschernyschewa)에게 헌정되었으며, 다소 균일 한 주제 기반에 걸쳐 널리 확장된베이스와 표현력이 풍부하고 효과적인 반음계 변조가 포함되어 있습니다.

전주곡 26

본문: Prelude No. 26 (Chopin)

1834년 피에르 볼프(Pierre Wolff)에게 선물로 작곡되어 1918년 제네바에서 출판된 무제 Presto con leggierezza in A♭ major. 때때로 Prelude No. 26으로 알려진 이 작품은 매우 짧고 일반적으로 밝은 톤입니다.

Prelude (No. 27)

또 다른 전주곡은 E♭단조로 존재하며, 펜실베이니아 대학의 음악사 교수인 제프리 칼버그(Jeffrey Kallberg)에 의해 "악마의 트릴(Devil's Trill)"이라는 부제가 붙었다. Kallberg는 The Devil's Trill로 알려진 Giuseppe Tartini의 바이올린 소나타와 유사하기 때문에 이 별명을 붙였으며 Tartini는 쇼팽에 영향을 미쳤을 가능성이 높습니다. 원본 서명은 서둘러 휘갈겨 썼다(쇼팽의 원본 원고보다 더 그랬다).

쇼팽은 이 곡을 완성하지 않은 채로 남겨두었고 버린 것처럼 보인다. 그는 마요르카에 머무는 동안 이 곡을 작업했지만, 최종적으로 Op. 28 모음곡의 일부를 형성한 E♭단조 전주곡은 관련이 없는 작품이다. 거의 읽을 수 없는 쇼팽의 스케치에서 전주곡에 대한 칼베르크의 깨달음은 쇼팽이 중단한 부분보다 더 나아가지 않는다. 이 작품은 2002년 7월 로드아일랜드 뉴포트에서 열린 뉴포트 뮤직 페스티벌에서 피아니스트 알랭 자쿤과 함께 첫 공개 공연을 가졌다.

I Want to Hold Your Hand (앨범)

《I Want to Hold Your Hand》는 미국의 재즈 기타리스트 그랜트 그린의 음반으로, 1965년에 녹음되어 블루 노트 레이블에서 발매되었다. [2] 팝송(비틀즈의 타이틀 곡 포함)을 재즈로 편곡한 그린은 오르간 연주자 래리 영(Larry Young)과 이전 세션의 드러머 엘빈 존스(Elvin Jones), 테너 색소폰 연주자 행크 모블리(Hank Mobley)의 지원을 받는다.

리셉션

프로페셔널 평가

스티브 휴이(Steve Huey)의 올뮤직(AllMusic) 리뷰는 "대부분의 곡에서 직설적인 배음이 돋보임에도 불구하고, 이 사중주의 연주는 리듬의 상호 작용과 솔리스트의 화음 선택 모두에서 여전히 매우 미묘하게 발전되어 있다. 추가 음성으로 보강하거나 기본 트리오 형식을 고수하는 경우 Green/Young/Jones 팀은 왁스 처리 된 가장 정교한 오르간 / 기타 콤보 음악을 제작했으며 I Want to Hold Your Hand는 가장 사랑 스럽습니다. [3]

곡 목록

  1. "I Wanna Hold Your Hand" (존 레논, 폴 매카트니) – 7:23
  2. "Speak Low" (커트 바일, 오그든 내쉬) – 7:14
  3. "Stella by Starlight" (빅터 영, 네드 워싱턴) – 6:29
  4. "Corcovado (Quiet Nights)" (안토니오 카를로스 조빔) – 5:59
  5. "이것은 무언가의 시작이 될 수 있습니다" (스티브 앨런) – 7:08
  6. "At Long Last Love" (콜 포터) – 7:17

참가 인원

참고문헌

 
 
 
 

This Could Be The Start Of Something

https://youtu.be/2D8BFrOFCwM?si=VCgSgcpkOwf3Fprs

 
 

Grant Green : Matador

Matador (그랜트 그린 앨범)

  • 자동 번역
  • 어둠

출처: Wikipedia, the free encyclopedia

Matador는 미국 재즈 기타리스트 Grant Green의 앨범입니다. [1] 1964년에 녹음되었지만 1979년까지 일본 블루 노트 레이블에서 발매되지 않은 공연이 포함되어 있습니다. [2] 그린과 피아니스트 맥코이 타이너, 드러머 엘빈 존스(둘 다 존 콜트레인 그룹 출신), 베이시스트 밥 크랜쇼가 참여한다. 이 앨범은 마침내 1990년 미국에서 보너스 트랙 1개와 함께 CD로 재발매되었다. 또한 2010년에 다른 커버로 비닐로 재발행되었습니다.

리셉션

프로페셔널 평가

스티브 휴이(Steve Huey)의 올뮤직(AllMusic) 리뷰는 "이 앨범은 클래식하고 쉽게 그린의 가장 훌륭한 앨범 중 하나이다. Green이 주로 기억되는 소울 재즈재즈 펑크와 대조적으로 Matador는 Green의 가장 진보 된 즉흥 연주를 특징으로하는 시원한 톤의 직진 모달 운동입니다. 그룹 상호 작용은 일관되게 강하지만 실제로 스포트라이트는 주로 Green에게 집중되며, Green은 이 환경에서 수정처럼 맑은 아티큘레이션이 번성합니다. 그리고 Matador의 모든 고급 음악성에도 불구하고 결국 놀라울 정도로 접근하기 쉽습니다. 이 소리는 명성에 대한 Green의 주장이 아닐 수도 있지만 Matador는 그의 가장 큰 업적 중 하나로 남아 있습니다." [3]

곡 목록

  1. "Matador" (녹색) – 10:51
  2. "My Favorite Things" (오스카 해머스타인 2세, 리처드 로저스) – 10:23
  3. "Green Jeans" (초록) – 9:10
  4. "Bedouin" (듀크 피어슨) – 11:41
  5. "아내와 연인" (Burt Bacharach, Hal David) – 9:01 CD 재발행 보너스 트랙

1964년 5월 20일(트랙 1-4)과 6월 12일(트랙 5)에 녹음.

참가 인원

참고문헌

 
 
 
 

서쪽으로 간다

《Goin' West》는 미국의 재즈 기타리스트 그랜트 그린의 음반으로, 1962년에 녹음되었지만 1969년까지 블루 노트 레이블에서 발매되지 않은 공연을 담고 있다. 서양 음악에서 영감을 받은 루즈한 컨셉의 앨범이다. 피아니스트 허비 행콕(Herbie Hancock), 베이시스트 레지 워크맨(Reggie Workman), 드러머 빌리 히긴스(Billy Higgins)가 참여합니다.

리셉션

프로페셔널 평가

마이클 얼와인(Michael Erlewine)의 올뮤직(AllMusic) 리뷰는 "오직 그린만이 이것을 해낼 수 있지만, 그는 표준에 관한 한 사람이다"라고 말한다.

콜린 플레밍(Colin Fleming)의 올 어바웃 재즈(All About Jazz) 리뷰는 "Goin' West는 명목상으로는 컨트리 및 서부 녹음이지만 우리를 블루그래스 민속 음악과 클리피티 클래피 카우보이 곡과 같은 포크 음악의 영역으로 이동시킵니다. 그렇긴 하지만, Goin' West가 더 큰 즐거움, 직설적이고 방해받지 않는 재즈의 즐거움이라고 상상하기는 어려울 것입니다. 그럼에도 불구하고 Goin' West는 흥미로운 릴리스입니다."

곡 목록

  1. "On Top of Old Smokey" (전통) – 7:05
  2. "I Can't Stop Loving You" (돈 깁슨) – 3:29
  3. "Wagon Wheels" (피터 드로즈, 빌리 힐) – 6:25
  4. "레드 리버 밸리" (전통) – 6:08
  5. "Tumbling Tumbleweeds" (밥 놀란) – 11:05

참가 인원

참고문헌

On Top Of Old Smokey (Remastered)

https://youtu.be/Fe0-f_lu8tE?si=OoMekKiFNs2_yANp

 

I Can't Stop Loving You (Rudy Van Gelder Edition /2003 Digital Remaster/24-Bit Mastering)

https://youtu.be/nHlWwYCsB0Q?si=xLZxaNHWwHhNrma9

 
 

Red River Valley (Remastered)

https://youtu.be/6EVnc7D37wI?si=Rc4cCLvVj0u3nz-_

 

Tumbling Tumbleweeds (Remastered)

https://youtu.be/Uwca6herWZE?si=coSB8A12PZMfMJHR

 
 
 
 
 
 

I Want to Hold Your Hand (앨범)

《I Want to Hold Your Hand》는 미국의 재즈 기타리스트 그랜트 그린의 음반으로, 1965년에 녹음되어 블루 노트 레이블에서 발매되었다. [2] 팝송(비틀즈의 타이틀 곡 포함)을 재즈로 편곡한 그린은 오르간 연주자 래리 영(Larry Young)과 이전 세션의 드러머 엘빈 존스(Elvin Jones), 테너 색소폰 연주자 행크 모블리(Hank Mobley)의 지원을 받는다.

리셉션

프로페셔널 평가

스티브 휴이(Steve Huey)의 올뮤직(AllMusic) 리뷰는 "대부분의 곡에서 직설적인 배음이 돋보임에도 불구하고, 이 사중주의 연주는 리듬의 상호 작용과 솔리스트의 화음 선택 모두에서 여전히 매우 미묘하게 발전되어 있다. 추가 음성으로 보강하거나 기본 트리오 형식을 고수하는 경우 Green/Young/Jones 팀은 왁스 처리 된 가장 정교한 오르간 / 기타 콤보 음악을 제작했으며 I Want to Hold Your Hand는 가장 사랑 스럽습니다. [3]

곡 목록

  1. "I Wanna Hold Your Hand" (존 레논, 폴 매카트니) – 7:23
  2. "Speak Low" (커트 바일, 오그든 내쉬) – 7:14
  3. "Stella by Starlight" (빅터 영, 네드 워싱턴) – 6:29
  4. "Corcovado (Quiet Nights)" (안토니오 카를로스 조빔) – 5:59
  5. "이것은 무언가의 시작이 될 수 있습니다" (스티브 앨런) – 7:08
  6. "At Long Last Love" (콜 포터) – 7:17

참가 인원

참고문헌

 
 
 
 

This Could Be The Start Of Something

https://youtu.be/2D8BFrOFCwM?si=VCgSgcpkOwf3Fprs

 
 

Grant Green : Matador

Matador (그랜트 그린 앨범)

  • 자동 번역
  • 어둠

출처: Wikipedia, the free encyclopedia

Matador는 미국 재즈 기타리스트 Grant Green의 앨범입니다. [1] 1964년에 녹음되었지만 1979년까지 일본 블루 노트 레이블에서 발매되지 않은 공연이 포함되어 있습니다. [2] 그린과 피아니스트 맥코이 타이너, 드러머 엘빈 존스(둘 다 존 콜트레인 그룹 출신), 베이시스트 밥 크랜쇼가 참여한다. 이 앨범은 마침내 1990년 미국에서 보너스 트랙 1개와 함께 CD로 재발매되었다. 또한 2010년에 다른 커버로 비닐로 재발행되었습니다.

리셉션

프로페셔널 평가

스티브 휴이(Steve Huey)의 올뮤직(AllMusic) 리뷰는 "이 앨범은 클래식하고 쉽게 그린의 가장 훌륭한 앨범 중 하나이다. Green이 주로 기억되는 소울 재즈재즈 펑크와 대조적으로 Matador는 Green의 가장 진보 된 즉흥 연주를 특징으로하는 시원한 톤의 직진 모달 운동입니다. 그룹 상호 작용은 일관되게 강하지만 실제로 스포트라이트는 주로 Green에게 집중되며, Green은 이 환경에서 수정처럼 맑은 아티큘레이션이 번성합니다. 그리고 Matador의 모든 고급 음악성에도 불구하고 결국 놀라울 정도로 접근하기 쉽습니다. 이 소리는 명성에 대한 Green의 주장이 아닐 수도 있지만 Matador는 그의 가장 큰 업적 중 하나로 남아 있습니다." [3]

곡 목록

  1. "Matador" (녹색) – 10:51
  2. "My Favorite Things" (오스카 해머스타인 2세, 리처드 로저스) – 10:23
  3. "Green Jeans" (초록) – 9:10
  4. "Bedouin" (듀크 피어슨) – 11:41
  5. "아내와 연인" (Burt Bacharach, Hal David) – 9:01 CD 재발행 보너스 트랙

1964년 5월 20일(트랙 1-4)과 6월 12일(트랙 5)에 녹음.

참가 인원

참고문헌

 
 
 
 

서쪽으로 간다

《Goin' West》는 미국의 재즈 기타리스트 그랜트 그린의 음반으로, 1962년에 녹음되었지만 1969년까지 블루 노트 레이블에서 발매되지 않은 공연을 담고 있다. 서양 음악에서 영감을 받은 루즈한 컨셉의 앨범이다. 피아니스트 허비 행콕(Herbie Hancock), 베이시스트 레지 워크맨(Reggie Workman), 드러머 빌리 히긴스(Billy Higgins)가 참여합니다.

리셉션

프로페셔널 평가

마이클 얼와인(Michael Erlewine)의 올뮤직(AllMusic) 리뷰는 "오직 그린만이 이것을 해낼 수 있지만, 그는 표준에 관한 한 사람이다"라고 말한다.

콜린 플레밍(Colin Fleming)의 올 어바웃 재즈(All About Jazz) 리뷰는 "Goin' West는 명목상으로는 컨트리 및 서부 녹음이지만 우리를 블루그래스 민속 음악과 클리피티 클래피 카우보이 곡과 같은 포크 음악의 영역으로 이동시킵니다. 그렇긴 하지만, Goin' West가 더 큰 즐거움, 직설적이고 방해받지 않는 재즈의 즐거움이라고 상상하기는 어려울 것입니다. 그럼에도 불구하고 Goin' West는 흥미로운 릴리스입니다."

곡 목록

  1. "On Top of Old Smokey" (전통) – 7:05
  2. "I Can't Stop Loving You" (돈 깁슨) – 3:29
  3. "Wagon Wheels" (피터 드로즈, 빌리 힐) – 6:25
  4. "레드 리버 밸리" (전통) – 6:08
  5. "Tumbling Tumbleweeds" (밥 놀란) – 11:05

참가 인원

참고문헌

On Top Of Old Smokey (Remastered)

https://youtu.be/Fe0-f_lu8tE?si=OoMekKiFNs2_yANp

 

I Can't Stop Loving You (Rudy Van Gelder Edition /2003 Digital Remaster/24-Bit Mastering)

https://youtu.be/nHlWwYCsB0Q?si=xLZxaNHWwHhNrma9

 
 

Red River Valley (Remastered)

https://youtu.be/6EVnc7D37wI?si=Rc4cCLvVj0u3nz-_

 

Tumbling Tumbleweeds (Remastered)

https://youtu.be/Uwca6herWZE?si=coSB8A12PZMfMJHR

 
 
 
 
 
 

I Want to Hold Your Hand (앨범)

《I Want to Hold Your Hand》는 미국의 재즈 기타리스트 그랜트 그린의 음반으로, 1965년에 녹음되어 블루 노트 레이블에서 발매되었다. [2] 팝송(비틀즈의 타이틀 곡 포함)을 재즈로 편곡한 그린은 오르간 연주자 래리 영(Larry Young)과 이전 세션의 드러머 엘빈 존스(Elvin Jones), 테너 색소폰 연주자 행크 모블리(Hank Mobley)의 지원을 받는다.

리셉션

프로페셔널 평가

스티브 휴이(Steve Huey)의 올뮤직(AllMusic) 리뷰는 "대부분의 곡에서 직설적인 배음이 돋보임에도 불구하고, 이 사중주의 연주는 리듬의 상호 작용과 솔리스트의 화음 선택 모두에서 여전히 매우 미묘하게 발전되어 있다. 추가 음성으로 보강하거나 기본 트리오 형식을 고수하는 경우 Green/Young/Jones 팀은 왁스 처리 된 가장 정교한 오르간 / 기타 콤보 음악을 제작했으며 I Want to Hold Your Hand는 가장 사랑 스럽습니다. [3]

곡 목록

  1. "I Wanna Hold Your Hand" (존 레논, 폴 매카트니) – 7:23
  2. "Speak Low" (커트 바일, 오그든 내쉬) – 7:14
  3. "Stella by Starlight" (빅터 영, 네드 워싱턴) – 6:29
  4. "Corcovado (Quiet Nights)" (안토니오 카를로스 조빔) – 5:59
  5. "이것은 무언가의 시작이 될 수 있습니다" (스티브 앨런) – 7:08
  6. "At Long Last Love" (콜 포터) – 7:17

참가 인원

참고문헌

 
 
 
 

This Could Be The Start Of Something

https://youtu.be/2D8BFrOFCwM?si=VCgSgcpkOwf3Fprs

 
 

Grant Green : Matador

Matador (그랜트 그린 앨범)

  • 자동 번역
  • 어둠

출처: Wikipedia, the free encyclopedia

Matador는 미국 재즈 기타리스트 Grant Green의 앨범입니다. [1] 1964년에 녹음되었지만 1979년까지 일본 블루 노트 레이블에서 발매되지 않은 공연이 포함되어 있습니다. [2] 그린과 피아니스트 맥코이 타이너, 드러머 엘빈 존스(둘 다 존 콜트레인 그룹 출신), 베이시스트 밥 크랜쇼가 참여한다. 이 앨범은 마침내 1990년 미국에서 보너스 트랙 1개와 함께 CD로 재발매되었다. 또한 2010년에 다른 커버로 비닐로 재발행되었습니다.

리셉션

프로페셔널 평가

스티브 휴이(Steve Huey)의 올뮤직(AllMusic) 리뷰는 "이 앨범은 클래식하고 쉽게 그린의 가장 훌륭한 앨범 중 하나이다. Green이 주로 기억되는 소울 재즈재즈 펑크와 대조적으로 Matador는 Green의 가장 진보 된 즉흥 연주를 특징으로하는 시원한 톤의 직진 모달 운동입니다. 그룹 상호 작용은 일관되게 강하지만 실제로 스포트라이트는 주로 Green에게 집중되며, Green은 이 환경에서 수정처럼 맑은 아티큘레이션이 번성합니다. 그리고 Matador의 모든 고급 음악성에도 불구하고 결국 놀라울 정도로 접근하기 쉽습니다. 이 소리는 명성에 대한 Green의 주장이 아닐 수도 있지만 Matador는 그의 가장 큰 업적 중 하나로 남아 있습니다." [3]

곡 목록

  1. "Matador" (녹색) – 10:51
  2. "My Favorite Things" (오스카 해머스타인 2세, 리처드 로저스) – 10:23
  3. "Green Jeans" (초록) – 9:10
  4. "Bedouin" (듀크 피어슨) – 11:41
  5. "아내와 연인" (Burt Bacharach, Hal David) – 9:01 CD 재발행 보너스 트랙

1964년 5월 20일(트랙 1-4)과 6월 12일(트랙 5)에 녹음.

참가 인원

참고문헌

 
 
 
 

서쪽으로 간다

《Goin' West》는 미국의 재즈 기타리스트 그랜트 그린의 음반으로, 1962년에 녹음되었지만 1969년까지 블루 노트 레이블에서 발매되지 않은 공연을 담고 있다. 서양 음악에서 영감을 받은 루즈한 컨셉의 앨범이다. 피아니스트 허비 행콕(Herbie Hancock), 베이시스트 레지 워크맨(Reggie Workman), 드러머 빌리 히긴스(Billy Higgins)가 참여합니다.

리셉션

프로페셔널 평가

마이클 얼와인(Michael Erlewine)의 올뮤직(AllMusic) 리뷰는 "오직 그린만이 이것을 해낼 수 있지만, 그는 표준에 관한 한 사람이다"라고 말한다.

콜린 플레밍(Colin Fleming)의 올 어바웃 재즈(All About Jazz) 리뷰는 "Goin' West는 명목상으로는 컨트리 및 서부 녹음이지만 우리를 블루그래스 민속 음악과 클리피티 클래피 카우보이 곡과 같은 포크 음악의 영역으로 이동시킵니다. 그렇긴 하지만, Goin' West가 더 큰 즐거움, 직설적이고 방해받지 않는 재즈의 즐거움이라고 상상하기는 어려울 것입니다. 그럼에도 불구하고 Goin' West는 흥미로운 릴리스입니다."

곡 목록

  1. "On Top of Old Smokey" (전통) – 7:05
  2. "I Can't Stop Loving You" (돈 깁슨) – 3:29
  3. "Wagon Wheels" (피터 드로즈, 빌리 힐) – 6:25
  4. "레드 리버 밸리" (전통) – 6:08
  5. "Tumbling Tumbleweeds" (밥 놀란) – 11:05

참가 인원

참고문헌

On Top Of Old Smokey (Remastered)

https://youtu.be/Fe0-f_lu8tE?si=OoMekKiFNs2_yANp

 

I Can't Stop Loving You (Rudy Van Gelder Edition /2003 Digital Remaster/24-Bit Mastering)

https://youtu.be/nHlWwYCsB0Q?si=xLZxaNHWwHhNrma9

 
 

Red River Valley (Remastered)

https://youtu.be/6EVnc7D37wI?si=Rc4cCLvVj0u3nz-_

 

Tumbling Tumbleweeds (Remastered)

https://youtu.be/Uwca6herWZE?si=coSB8A12PZMfMJHR

 
 
 
 
 
 

I Want to Hold Your Hand (앨범)

《I Want to Hold Your Hand》는 미국의 재즈 기타리스트 그랜트 그린의 음반으로, 1965년에 녹음되어 블루 노트 레이블에서 발매되었다. [2] 팝송(비틀즈의 타이틀 곡 포함)을 재즈로 편곡한 그린은 오르간 연주자 래리 영(Larry Young)과 이전 세션의 드러머 엘빈 존스(Elvin Jones), 테너 색소폰 연주자 행크 모블리(Hank Mobley)의 지원을 받는다.

리셉션

프로페셔널 평가

스티브 휴이(Steve Huey)의 올뮤직(AllMusic) 리뷰는 "대부분의 곡에서 직설적인 배음이 돋보임에도 불구하고, 이 사중주의 연주는 리듬의 상호 작용과 솔리스트의 화음 선택 모두에서 여전히 매우 미묘하게 발전되어 있다. 추가 음성으로 보강하거나 기본 트리오 형식을 고수하는 경우 Green/Young/Jones 팀은 왁스 처리 된 가장 정교한 오르간 / 기타 콤보 음악을 제작했으며 I Want to Hold Your Hand는 가장 사랑 스럽습니다. [3]

곡 목록

  1. "I Wanna Hold Your Hand" (존 레논, 폴 매카트니) – 7:23
  2. "Speak Low" (커트 바일, 오그든 내쉬) – 7:14
  3. "Stella by Starlight" (빅터 영, 네드 워싱턴) – 6:29
  4. "Corcovado (Quiet Nights)" (안토니오 카를로스 조빔) – 5:59
  5. "이것은 무언가의 시작이 될 수 있습니다" (스티브 앨런) – 7:08
  6. "At Long Last Love" (콜 포터) – 7:17

참가 인원

참고문헌

 
 
 
 

This Could Be The Start Of Something

https://youtu.be/2D8BFrOFCwM?si=VCgSgcpkOwf3Fprs

 
 

Grant Green : Matador

Matador (그랜트 그린 앨범)

  • 자동 번역
  • 어둠

출처: Wikipedia, the free encyclopedia

Matador는 미국 재즈 기타리스트 Grant Green의 앨범입니다. [1] 1964년에 녹음되었지만 1979년까지 일본 블루 노트 레이블에서 발매되지 않은 공연이 포함되어 있습니다. [2] 그린과 피아니스트 맥코이 타이너, 드러머 엘빈 존스(둘 다 존 콜트레인 그룹 출신), 베이시스트 밥 크랜쇼가 참여한다. 이 앨범은 마침내 1990년 미국에서 보너스 트랙 1개와 함께 CD로 재발매되었다. 또한 2010년에 다른 커버로 비닐로 재발행되었습니다.

리셉션

프로페셔널 평가

스티브 휴이(Steve Huey)의 올뮤직(AllMusic) 리뷰는 "이 앨범은 클래식하고 쉽게 그린의 가장 훌륭한 앨범 중 하나이다. Green이 주로 기억되는 소울 재즈재즈 펑크와 대조적으로 Matador는 Green의 가장 진보 된 즉흥 연주를 특징으로하는 시원한 톤의 직진 모달 운동입니다. 그룹 상호 작용은 일관되게 강하지만 실제로 스포트라이트는 주로 Green에게 집중되며, Green은 이 환경에서 수정처럼 맑은 아티큘레이션이 번성합니다. 그리고 Matador의 모든 고급 음악성에도 불구하고 결국 놀라울 정도로 접근하기 쉽습니다. 이 소리는 명성에 대한 Green의 주장이 아닐 수도 있지만 Matador는 그의 가장 큰 업적 중 하나로 남아 있습니다." [3]

곡 목록

  1. "Matador" (녹색) – 10:51
  2. "My Favorite Things" (오스카 해머스타인 2세, 리처드 로저스) – 10:23
  3. "Green Jeans" (초록) – 9:10
  4. "Bedouin" (듀크 피어슨) – 11:41
  5. "아내와 연인" (Burt Bacharach, Hal David) – 9:01 CD 재발행 보너스 트랙

1964년 5월 20일(트랙 1-4)과 6월 12일(트랙 5)에 녹음.

참가 인원

참고문헌

 
 
 
 

서쪽으로 간다

《Goin' West》는 미국의 재즈 기타리스트 그랜트 그린의 음반으로, 1962년에 녹음되었지만 1969년까지 블루 노트 레이블에서 발매되지 않은 공연을 담고 있다. 서양 음악에서 영감을 받은 루즈한 컨셉의 앨범이다. 피아니스트 허비 행콕(Herbie Hancock), 베이시스트 레지 워크맨(Reggie Workman), 드러머 빌리 히긴스(Billy Higgins)가 참여합니다.

리셉션

프로페셔널 평가

마이클 얼와인(Michael Erlewine)의 올뮤직(AllMusic) 리뷰는 "오직 그린만이 이것을 해낼 수 있지만, 그는 표준에 관한 한 사람이다"라고 말한다.

콜린 플레밍(Colin Fleming)의 올 어바웃 재즈(All About Jazz) 리뷰는 "Goin' West는 명목상으로는 컨트리 및 서부 녹음이지만 우리를 블루그래스 민속 음악과 클리피티 클래피 카우보이 곡과 같은 포크 음악의 영역으로 이동시킵니다. 그렇긴 하지만, Goin' West가 더 큰 즐거움, 직설적이고 방해받지 않는 재즈의 즐거움이라고 상상하기는 어려울 것입니다. 그럼에도 불구하고 Goin' West는 흥미로운 릴리스입니다."

곡 목록

  1. "On Top of Old Smokey" (전통) – 7:05
  2. "I Can't Stop Loving You" (돈 깁슨) – 3:29
  3. "Wagon Wheels" (피터 드로즈, 빌리 힐) – 6:25
  4. "레드 리버 밸리" (전통) – 6:08
  5. "Tumbling Tumbleweeds" (밥 놀란) – 11:05

참가 인원

참고문헌

On Top Of Old Smokey (Remastered)

https://youtu.be/Fe0-f_lu8tE?si=OoMekKiFNs2_yANp

 

I Can't Stop Loving You (Rudy Van Gelder Edition /2003 Digital Remaster/24-Bit Mastering)

https://youtu.be/nHlWwYCsB0Q?si=xLZxaNHWwHhNrma9

 
 

Red River Valley (Remastered)

https://youtu.be/6EVnc7D37wI?si=Rc4cCLvVj0u3nz-_

 

Tumbling Tumbleweeds (Remastered)

https://youtu.be/Uwca6herWZE?si=coSB8A12PZMfMJHR

 
 
 
 
 
 
 

Vladimir Ashkenazy

Chopin: Waltz No. 1 in E-Flat Major, Op. 18 "Grande valse brillante"

https://youtu.be/Q79R8LsYfNs?si=ecLiiJpOi0WVFYxj

 

Chopin: Waltz No. 2 in A-Flat Major, Op. 34 No. 1 "Valse brillante"

https://youtu.be/kjo_5robEWg?si=EvMixprGtRre47Re

 

Chopin: Waltz No. 3 in A Minor, Op. 34 No. 2

https://youtu.be/8zEDxZTnDU8?si=0ds2UqLCHI03z2Rz

 

Chopin: Waltz No. 4 in F Major, Op. 34 No. 3

https://youtu.be/2WvgkWLvhHs?si=4-r82xMuhGELa1uA

 

Chopin: Waltz No. 5 in A-Flat Major, Op. 42

https://youtu.be/v60BZ1EykDI?si=Mi2yBl8pmkc9rGBn

 

Chopin: Waltz No. 6 in D-Flat Major, Op. 64 No. 1 "Minute Waltz"

https://youtu.be/nrWb4Fn1R8s?si=ty5SCVlOXmYpLpm9

 

Chopin: Waltz No. 7 in C-Sharp Minor, Op. 64 No. 2

https://youtu.be/5wZHn2W10do?si=B7zdQvcMf5fe_XpB

 

Chopin: Waltz No. 8 in A-Flat Major, Op. 64 No. 3

https://youtu.be/BcbH1F0diO4?si=yK02eJy7_ztvQUKL

 

Chopin: Waltz No. 9 in A-Flat Major, Op. 69 No. 1 "Farewell"

https://youtu.be/NDvnfR3Mwew?si=Q2Imh_Upyh0CMOjG

 

Chopin: Waltz No. 10 in B Minor, Op. 69 No. 2

https://youtu.be/Vs05FDqjqsE?si=_ypeZucesoeQ7Mky

 

Chopin: Waltz No. 11 in G-Flat Major, Op. 70 No. 1

https://youtu.be/YmRwcO10AGQ?si=LWdbgEZlTCv6zuGW

 

Chopin: Waltz No. 12 in F Minor, Op. 70 No. 2

https://youtu.be/1f7BNfCyZRc?si=ecEa86p7S_msc5Tm

 

Chopin: Waltz No. 13 in D-Flat Major, Op. 70 No. 3

https://youtu.be/PsNvT88m7Kc?si=IwzEaadxV01KfJ8D

 

Chopin: Waltz No. 14 in E Minor, KK IVa/15

https://youtu.be/_nTvcIM5jDs?si=X2xch_Kx9NQvYpe5

 

Chopin: Waltz No. 15 in E Major, KK IVa/12

https://youtu.be/y4XKy4Om6aM?si=COcOywmX-Al4N0da

 

Chopin: Waltz No. 16 in A-Flat Major, KK IVa/13

https://youtu.be/rEPDKLkBNQw?si=tyWcyJgk8S8w2VL3

 

Chopin: Waltz No. 17 in E-Flat Major, KK IVa/14

https://youtu.be/ymHGhppqT9Q?si=8GzMBJtsg9_egAOZ

 

Chopin: Waltz No. 18 in E-Flat Major. Sostenuto, KK IVb/10

https://youtu.be/BGmYhqClT48?si=SVeQgpM3YbgqPxEC

 

Chopin: Waltz No. 19 in A Minor, KK IVb/11

https://youtu.be/B9wXD_tu26Q?si=-7Fp7tS2C8w832EM

 

블라디미르 아슈케나지

블라디미르 다비도비치 아슈케나지 (러시아어: Влади́мир Дави́дович Ашкена́зи, 블라디미르 다비도비치 아슈케나지, 1937년 7월 6일 출생) [1] 는 소련 태생의 아이슬란드 피아니스트, 실내악 연주자, 지휘자이다. Ashkenazy는 잘 알려진 오케스트라 및 솔리스트와 협력했습니다. 또한 그는 고전과 낭만주의 작품의 많은 레퍼토리를 녹음했습니다. 그의 음반은 7개의 그래미상과 아이슬란드의 매 훈장을 수상했습니다.

초기 생활과 교육

블라디미르 아쉬케나지는 소련 고리키(현 러시아 니즈니노브고로드)에서 피아니스트이자 작곡가인 다비드 아쉬케나지와 배우 예브스톨리아 그리고리예브나(플로트노바 출생) 사이에서 태어났다. 그의 아버지는 유대인이었고 어머니는 러시아 정교회 가정 출신이었다. 아쉬케나지는 러시아 정교회에서 세례를 받았다. 그는 6세에 피아노를 치기 시작했고 8세에 중앙 음악 학교에 입학하여 Anaida Sumbatyan 과 함께 공부했습니다.

아슈케나지는 모스크바 음악원에서 레프 오보린보리스 젬븸스키를 사사했다. 1955년 바르샤바에서 열린 V 국제 쇼팽 피아노 콩쿠르에서 2위, 1956년 브뤼셀에서 열린 퀸 엘리자베스 음악 콩쿠르에서 1위를 차지했다. 그는 1962년 차이콥스키 국제 콩쿠르에서 영국 피아니스트 존 오그돈과 함께 1위를 차지했다. 그 시기의 많은 사람들처럼 학생이었던 그는 KGB에 의해 "정보원"이 되기 위해 괴롭힘을 당했다.

경력

Ashkenazy는 독주곡과 협주곡을 포함한 다양한 피아노 레퍼토리를 녹음했습니다. 그의 녹음은 다음과 같습니다.

그의 협주곡 녹음은 다음과 같습니다.

(a) 게오르그 솔티 경이 지휘하는 시카고 심포니 오케스트라와 함께

(b) 주빈 메타와 빈 필하모닉과 함께

(c) 클리블랜드 오케스트라와 함께 피아노로 지휘

(a) 앙드레 프레뱅과 런던 심포니 오케스트라와 함께

(b) 베르나르트 하이팅크와 콘세르트허바우 오케스트라와 협연한

공개 피아노 공연에서 Ashkenazy는 넥타이와 단추 셔츠를 거부하고 흰색 터틀넥을 선호하고 무대 안팎에서 뛰는 것으로 유명했습니다. 그는 또한 실내악을 연주하고 녹음했습니다. 또한 Ashkenazy는 Itzhak Perlman과 함께 베토벤바이올린 소나타 전곡을 녹음하고, Lynn Harrell과 함께 첼로 소나타를 녹음하고, Harrell 및 Perlman과 함께 피아노 트리오를 녹음하는 등 호평을 받은 협업 경력을 가지고 있습니다.

국제적인 피아니스트 경력 중반에 아쉬케나지는 지휘로 영역을 넓혔다. 유럽에서는 1987년부터 1994년까지 로열 필하모닉 오케스트라의 상임지휘자를 지냈고, 1989년부터 1999년까지 베를린 도이치 심포니 오케스트라의 상임지휘자 겸 예술감독을 역임했으며,[6] 1998년부터 2003년까지 체코 필하모닉을 지휘했다. 아쉬케나지는 필하모니아 오케스트라의 명예 지휘자, 아이슬란드 심포니 오케스트라의 명예 지휘자, 유럽연합 청소년 오케스트라의 음악감독이기도 하다.] 2013년 7월에는 설립자이자 이사인 프랑코 스칼라(Franco Scala)의 뒤를 이어 이몰라 국제 피아니스티카 아카데미(Accademia Pianistica Internazionale di Imola)의 이사가 되었다. 지휘자로서 그는 시벨리우스와 라흐마니노프의 교향곡 전곡과 프로코피예프, 쇼스타코비치, 스크랴빈, 리하르트 슈트라우스, 스트라빈스키, 베토벤, 차이콥스키의 관현악곡 작품을 녹음했다.

유럽 밖에서는 2004년부터 2007년까지 NHK 심포니 오케스트라의 음악감독을 역임했다. 그는 2009년부터 2013년까지 시드니 심포니 오케스트라의 상임지휘자를 역임했다.

Ashkenazy는 1963년부터 Decca에서 녹음했습니다. 2013년, 데카는 피아니스트와 지휘자로서 아쉬케나지가 녹음한 50곡을 포함한 박스 세트 '블라디미르 아쉬케나지: 데카에서의 50년'으로 레이블과 함께 50주년을 기념했다. 아쉬케나지의 80번째 생일을 맞아 데카는 2017년 7월 '피아노 협주곡 전곡 전곡'과 '아쉬케나지 비닐 앨범'을 발매할 예정이다. 다른 매체에서 Ashkenazy는 Christopher Nupen의 음악에 관한 여러 영화에도 출연했습니다. 그는 영화 피아노 숲의 사운드트랙을 바흐, 모차르트, 쇼팽, 베토벤의 레퍼토리 작품으로 해석했습니다. 그는 또한 모데스트 무소륵스키의 피아노 모음곡 〈전시회의 사진들〉(1982)을 직접 관현악으로 편곡했다. 그의 작품이 담긴 'The Art of Ashkenazy'라는 이름의 CD가 제작되었고, 아쉬케나지의 전기인 'Beyond Frontiers'가 출간되었다.

2020년 1월 17일, 아티스트 매니지먼트 에이전시 해리슨 패럿(Harrison Parrott)은 아슈케나지의 공개 공연 은퇴를 발표했다.

사생활

1961년, 그는 아이슬란드 태생의 쏘룬 요한스도티르(Þórunn Jóhannsdóttir)와 결혼했는데, 그는 모스크바 음악원에서 피아노를 공부했다. 아슈케나지와 결혼하기 위해 쏘룬은 아이슬란드 시민권을 포기하고 소련에서 살고 싶다고 선언해야 했습니다. 그녀의 이름은 일반적으로 "Thorunn"으로 음역됩니다. 그녀의 별명은 Dódý , 그래서 그녀는 Dódý Ashkenazy라고 불립니다.

수많은 관료적 절차를 거친 후, 소련 당국은 아슈케나지 부부가 서방을 방문하여 음악 공연을 하고 첫 손자와 함께 시부모를 방문하는 것을 허락하는 데 동의했다. 소련 지도자 니키타 흐루시초프는 그의 회고록에서 아슈케나지가 런던을 방문했을 때 소련으로 돌아가기를 거부했다고 회상했다. 흐루시초프는 아쉬케나지가 런던 주재 소련 대사관에 조언을 구했고, 대사관은 이 문제를 모스크바에 회부했다고 언급했다. 흐루시초프는 아쉬케나지에게 소련으로 돌아가라고 요구하는 것은 그를 "반(反)소비에트주의자"로 만드는 것이라고 말했다. 그는 더 나아가 이것은 예술가가 소련을 자유롭게 드나들 수 있는 좋은 예라고 말했는데, 아쉬케나지는 이를 심각한 "진실의 왜곡"이라고 말했다.] 1963년, 아슈케나지는 소련을 영구히 떠나기로 결정하고 아내의 부모님이 살고 있는 런던에 거처를 마련했다.

부부는 1968년 아이슬란드로 이주했고, 1972년 아쉬케나지는 아이슬란드 시민이 되었습니다. 1970년에는 레이캬비크 예술 축제(Reykjavík Arts Festival)의 창립을 도왔으며, 현재까지 명예 회장직을 맡고 있습니다. 1978년 부부와 (당시) 네 자녀(블라디미르 슈테판, 나디아 리자, 디미트리 토르, 소니아 에다)는 스위스 루체른으로 이사했습니다. 1979년에 다섯째 자녀인 알렉산드라 잉가가 태어났습니다. 1989년부터 아쉬케나지는 스위스 메겐루체른 호수에 거주했다. 그의 장남 블라디미르는 '보브카(Vovka)'라는 별명을 예명으로 사용하며 피아니스트이자 이몰라 국제 피아노 아카데미의 교사입니다. 그의 둘째 아들 디미트리는 클라리넷 연주자입니다.

Vladimir Ashkenazy

Chopin: Waltz No. 1 in E-Flat Major, Op. 18 "Grande valse brillante"

https://youtu.be/Q79R8LsYfNs?si=ecLiiJpOi0WVFYxj

 

Chopin: Waltz No. 2 in A-Flat Major, Op. 34 No. 1 "Valse brillante"

https://youtu.be/kjo_5robEWg?si=EvMixprGtRre47Re

 

Chopin: Waltz No. 3 in A Minor, Op. 34 No. 2

https://youtu.be/8zEDxZTnDU8?si=0ds2UqLCHI03z2Rz

 

Chopin: Waltz No. 4 in F Major, Op. 34 No. 3

https://youtu.be/2WvgkWLvhHs?si=4-r82xMuhGELa1uA

 

Chopin: Waltz No. 5 in A-Flat Major, Op. 42

https://youtu.be/v60BZ1EykDI?si=Mi2yBl8pmkc9rGBn

 

Chopin: Waltz No. 6 in D-Flat Major, Op. 64 No. 1 "Minute Waltz"

https://youtu.be/nrWb4Fn1R8s?si=ty5SCVlOXmYpLpm9

 

Chopin: Waltz No. 7 in C-Sharp Minor, Op. 64 No. 2

https://youtu.be/5wZHn2W10do?si=B7zdQvcMf5fe_XpB

 

Chopin: Waltz No. 8 in A-Flat Major, Op. 64 No. 3

https://youtu.be/BcbH1F0diO4?si=yK02eJy7_ztvQUKL

 

Chopin: Waltz No. 9 in A-Flat Major, Op. 69 No. 1 "Farewell"

https://youtu.be/NDvnfR3Mwew?si=Q2Imh_Upyh0CMOjG

 

Chopin: Waltz No. 10 in B Minor, Op. 69 No. 2

https://youtu.be/Vs05FDqjqsE?si=_ypeZucesoeQ7Mky

 

Chopin: Waltz No. 11 in G-Flat Major, Op. 70 No. 1

https://youtu.be/YmRwcO10AGQ?si=LWdbgEZlTCv6zuGW

 

Chopin: Waltz No. 12 in F Minor, Op. 70 No. 2

https://youtu.be/1f7BNfCyZRc?si=ecEa86p7S_msc5Tm

 

Chopin: Waltz No. 13 in D-Flat Major, Op. 70 No. 3

https://youtu.be/PsNvT88m7Kc?si=IwzEaadxV01KfJ8D

 

Chopin: Waltz No. 14 in E Minor, KK IVa/15

https://youtu.be/_nTvcIM5jDs?si=X2xch_Kx9NQvYpe5

 

Chopin: Waltz No. 15 in E Major, KK IVa/12

https://youtu.be/y4XKy4Om6aM?si=COcOywmX-Al4N0da

 

Chopin: Waltz No. 16 in A-Flat Major, KK IVa/13

https://youtu.be/rEPDKLkBNQw?si=tyWcyJgk8S8w2VL3

 

Chopin: Waltz No. 17 in E-Flat Major, KK IVa/14

https://youtu.be/ymHGhppqT9Q?si=8GzMBJtsg9_egAOZ

 

Chopin: Waltz No. 18 in E-Flat Major. Sostenuto, KK IVb/10

https://youtu.be/BGmYhqClT48?si=SVeQgpM3YbgqPxEC

 

Chopin: Waltz No. 19 in A Minor, KK IVb/11

https://youtu.be/B9wXD_tu26Q?si=-7Fp7tS2C8w832EM

 

블라디미르 아슈케나지

블라디미르 다비도비치 아슈케나지 (러시아어: Влади́мир Дави́дович Ашкена́зи, 블라디미르 다비도비치 아슈케나지, 1937년 7월 6일 출생) [1] 는 소련 태생의 아이슬란드 피아니스트, 실내악 연주자, 지휘자이다. Ashkenazy는 잘 알려진 오케스트라 및 솔리스트와 협력했습니다. 또한 그는 고전과 낭만주의 작품의 많은 레퍼토리를 녹음했습니다. 그의 음반은 7개의 그래미상과 아이슬란드의 매 훈장을 수상했습니다.

초기 생활과 교육

블라디미르 아쉬케나지는 소련 고리키(현 러시아 니즈니노브고로드)에서 피아니스트이자 작곡가인 다비드 아쉬케나지와 배우 예브스톨리아 그리고리예브나(플로트노바 출생) 사이에서 태어났다. 그의 아버지는 유대인이었고 어머니는 러시아 정교회 가정 출신이었다. 아쉬케나지는 러시아 정교회에서 세례를 받았다. 그는 6세에 피아노를 치기 시작했고 8세에 중앙 음악 학교에 입학하여 Anaida Sumbatyan 과 함께 공부했습니다.

아슈케나지는 모스크바 음악원에서 레프 오보린보리스 젬븸스키를 사사했다. 1955년 바르샤바에서 열린 V 국제 쇼팽 피아노 콩쿠르에서 2위, 1956년 브뤼셀에서 열린 퀸 엘리자베스 음악 콩쿠르에서 1위를 차지했다. 그는 1962년 차이콥스키 국제 콩쿠르에서 영국 피아니스트 존 오그돈과 함께 1위를 차지했다. 그 시기의 많은 사람들처럼 학생이었던 그는 KGB에 의해 "정보원"이 되기 위해 괴롭힘을 당했다.

경력

Ashkenazy는 독주곡과 협주곡을 포함한 다양한 피아노 레퍼토리를 녹음했습니다. 그의 녹음은 다음과 같습니다.

그의 협주곡 녹음은 다음과 같습니다.

(a) 게오르그 솔티 경이 지휘하는 시카고 심포니 오케스트라와 함께

(b) 주빈 메타와 빈 필하모닉과 함께

(c) 클리블랜드 오케스트라와 함께 피아노로 지휘

(a) 앙드레 프레뱅과 런던 심포니 오케스트라와 함께

(b) 베르나르트 하이팅크와 콘세르트허바우 오케스트라와 협연한

공개 피아노 공연에서 Ashkenazy는 넥타이와 단추 셔츠를 거부하고 흰색 터틀넥을 선호하고 무대 안팎에서 뛰는 것으로 유명했습니다. 그는 또한 실내악을 연주하고 녹음했습니다. 또한 Ashkenazy는 Itzhak Perlman과 함께 베토벤바이올린 소나타 전곡을 녹음하고, Lynn Harrell과 함께 첼로 소나타를 녹음하고, Harrell 및 Perlman과 함께 피아노 트리오를 녹음하는 등 호평을 받은 협업 경력을 가지고 있습니다.

국제적인 피아니스트 경력 중반에 아쉬케나지는 지휘로 영역을 넓혔다. 유럽에서는 1987년부터 1994년까지 로열 필하모닉 오케스트라의 상임지휘자를 지냈고, 1989년부터 1999년까지 베를린 도이치 심포니 오케스트라의 상임지휘자 겸 예술감독을 역임했으며,[6] 1998년부터 2003년까지 체코 필하모닉을 지휘했다. 아쉬케나지는 필하모니아 오케스트라의 명예 지휘자, 아이슬란드 심포니 오케스트라의 명예 지휘자, 유럽연합 청소년 오케스트라의 음악감독이기도 하다.] 2013년 7월에는 설립자이자 이사인 프랑코 스칼라(Franco Scala)의 뒤를 이어 이몰라 국제 피아니스티카 아카데미(Accademia Pianistica Internazionale di Imola)의 이사가 되었다. 지휘자로서 그는 시벨리우스와 라흐마니노프의 교향곡 전곡과 프로코피예프, 쇼스타코비치, 스크랴빈, 리하르트 슈트라우스, 스트라빈스키, 베토벤, 차이콥스키의 관현악곡 작품을 녹음했다.

유럽 밖에서는 2004년부터 2007년까지 NHK 심포니 오케스트라의 음악감독을 역임했다. 그는 2009년부터 2013년까지 시드니 심포니 오케스트라의 상임지휘자를 역임했다.

Ashkenazy는 1963년부터 Decca에서 녹음했습니다. 2013년, 데카는 피아니스트와 지휘자로서 아쉬케나지가 녹음한 50곡을 포함한 박스 세트 '블라디미르 아쉬케나지: 데카에서의 50년'으로 레이블과 함께 50주년을 기념했다. 아쉬케나지의 80번째 생일을 맞아 데카는 2017년 7월 '피아노 협주곡 전곡 전곡'과 '아쉬케나지 비닐 앨범'을 발매할 예정이다. 다른 매체에서 Ashkenazy는 Christopher Nupen의 음악에 관한 여러 영화에도 출연했습니다. 그는 영화 피아노 숲의 사운드트랙을 바흐, 모차르트, 쇼팽, 베토벤의 레퍼토리 작품으로 해석했습니다. 그는 또한 모데스트 무소륵스키의 피아노 모음곡 〈전시회의 사진들〉(1982)을 직접 관현악으로 편곡했다. 그의 작품이 담긴 'The Art of Ashkenazy'라는 이름의 CD가 제작되었고, 아쉬케나지의 전기인 'Beyond Frontiers'가 출간되었다.

2020년 1월 17일, 아티스트 매니지먼트 에이전시 해리슨 패럿(Harrison Parrott)은 아슈케나지의 공개 공연 은퇴를 발표했다.

사생활

1961년, 그는 아이슬란드 태생의 쏘룬 요한스도티르(Þórunn Jóhannsdóttir)와 결혼했는데, 그는 모스크바 음악원에서 피아노를 공부했다. 아슈케나지와 결혼하기 위해 쏘룬은 아이슬란드 시민권을 포기하고 소련에서 살고 싶다고 선언해야 했습니다. 그녀의 이름은 일반적으로 "Thorunn"으로 음역됩니다. 그녀의 별명은 Dódý , 그래서 그녀는 Dódý Ashkenazy라고 불립니다.

수많은 관료적 절차를 거친 후, 소련 당국은 아슈케나지 부부가 서방을 방문하여 음악 공연을 하고 첫 손자와 함께 시부모를 방문하는 것을 허락하는 데 동의했다. 소련 지도자 니키타 흐루시초프는 그의 회고록에서 아슈케나지가 런던을 방문했을 때 소련으로 돌아가기를 거부했다고 회상했다. 흐루시초프는 아쉬케나지가 런던 주재 소련 대사관에 조언을 구했고, 대사관은 이 문제를 모스크바에 회부했다고 언급했다. 흐루시초프는 아쉬케나지에게 소련으로 돌아가라고 요구하는 것은 그를 "반(反)소비에트주의자"로 만드는 것이라고 말했다. 그는 더 나아가 이것은 예술가가 소련을 자유롭게 드나들 수 있는 좋은 예라고 말했는데, 아쉬케나지는 이를 심각한 "진실의 왜곡"이라고 말했다.] 1963년, 아슈케나지는 소련을 영구히 떠나기로 결정하고 아내의 부모님이 살고 있는 런던에 거처를 마련했다.

부부는 1968년 아이슬란드로 이주했고, 1972년 아쉬케나지는 아이슬란드 시민이 되었습니다. 1970년에는 레이캬비크 예술 축제(Reykjavík Arts Festival)의 창립을 도왔으며, 현재까지 명예 회장직을 맡고 있습니다. 1978년 부부와 (당시) 네 자녀(블라디미르 슈테판, 나디아 리자, 디미트리 토르, 소니아 에다)는 스위스 루체른으로 이사했습니다. 1979년에 다섯째 자녀인 알렉산드라 잉가가 태어났습니다. 1989년부터 아쉬케나지는 스위스 메겐루체른 호수에 거주했다. 그의 장남 블라디미르는 '보브카(Vovka)'라는 별명을 예명으로 사용하며 피아니스트이자 이몰라 국제 피아노 아카데미의 교사입니다. 그의 둘째 아들 디미트리는 클라리넷 연주자입니다.


Street of Dreams (그랜트 그린의 음반)

《Street of Dreams》는 미국의 재즈 기타리스트 그랜트 그린의 음반으로, 1964년에 녹음되어 블루 노트 레이블에서 발매된 공연을 담고 있다. [2] 표지 사진에 등장하는 거리 표지판은 샌프란시스코 노스 비치 지역의 실제 거리 모퉁이에 있습니다. 그린은 오르간 연주자 래리 영(Larry Young), 비브라폰 연주자 바비 허처슨(Bobby Hutcherson), 드러머 엘빈 존스(Elvin Jones)와 함께 연주합니다.

리셉션

스티브 휴이(Steve Huey)의 올뮤직(Allmusic) 리뷰는 이 앨범에 별 3개를 부여하며 "제목에 걸맞은 부드럽고 몽환적인 앨범... 그들로 가득 찬 디스코그래피의 또 다른 훌륭한 기록이자 또 다른 과소평가된 그린 세션입니다." [3]

크리스 메이(Chris May)의 올 어바웃 재즈(All About Jazz) 리뷰는 "피아니스트 듀크 피어슨(Duke Pearson)의 사려 깊은 편곡으로 돋보였던 'Idle Moments'와 비교했을 때, 'Street of Dreams'는 그린(Green), 허처슨(Hutcherson), 영(Young)의 솔로를 위한 도약점 역할을 한다. 그러나 재료의 선택은 풍부한 구조적 및 조화적 관심을 제공합니다 ... 달콤 쌉싸름하면서도 아름다운 Street of Dreams는 Idle Moments를 사랑하는 사람이라면 누구나 즐길 수 있을 것입니다." [4] 이 음반에 수록된 그린의 곡에는 재즈 악기 연주자들이 일반적으로 녹음하지 않는 두 곡이 포함되어 있다: 1960년부터 1962년까지 미국의 인기 텔레비전 프로그램 《Naked City》의 주제였던 빌리 메이의 〈Somewhere in the Night〉와 1954년 뮤지컬 〈The Golden Apple〉의 노래인 〈Lazy Afternoon〉이다. 후자의 곡은 5/4박자의 배열로 더욱 두드러졌다.

리처드 쿡(Richard Cook)과 브라이언 모튼(Brian Morton)이 쓴 "펭귄 가이드 투 재즈(Penguin Guide to Jazz)"에 따르면, "또 다른 뛰어난 음반이지만, 이번에는 차이를 만드는 것은 그룹 구성이다. 쉽게 익힌 기타, 오르간, 드럼 형식에 푹 빠져 있지만, 인원은 파워 그루브와 미묘함의 조화를 합리적으로 기대할 수 있습니다. Young은 매우 뛰어나고 폼이 매우 뛰어나며 Hutcherson은 일반적으로 선호하는 것보다 느린 속도와 더 명상적인 세션에 엄청난 기여를 합니다." [3]

프로페셔널 평가

곡 목록

  1. "I Wish You Love" (Que reste-t-il de nos amours?) (레오 쇼리악, 샤를 트레네) – 8:46
  2. "Lazy Afternoon" (존 라 라투슈, 제롬 모로스) – 7:44
  3. "Street of Dreams" (빅터 영, 샘 M. 루이스) – 9:03
  4. "Somewhere in the Night" (벌거벗은 도시 테마) (빌리 메이, 밀트 라스킨) – 8:01

참가 인원

참고문헌

I Wish You Love (Rudy Van Gelder Edition / Remastered 2009)

https://youtu.be/VIa9jzjmoxA?si=8GsISZXso-lfUf9P

 

Lazy Afternoon (Rudy Van Gelder Edition / Remastered 2009)

https://youtu.be/MLo9vrjYuII?si=LJI2rXWEtDz9pG4p

 

Street Of Dreams (Rudy Van Gelder Edition / Remastered 2009)

https://youtu.be/qR9TSccJuAo?si=RB3VBvYRS_T4Chp5

 

Somewhere In The Night (Rudy Van Gelder Edition / Remastered 2009)

https://youtu.be/fDfFjsUN8e4?si=Q9XK-2FVvsmdFtFo

 

Am I Blue (앨범)

《Am I Blue》는 미국의 재즈 기타리스트 그랜트 그린의 1963년 녹음과 블루 노트 레이블에서 발매된 공연을 담은 음반이다. [2] 처음 두 트랙은 모두 Ray Charles가 녹음했습니다. 〈Sweet Slumber〉는 1940년대 스윙 밴드의 리더 럭키 밀린더의 히트곡이다. 그린은 테너 색소폰 연주자 조 헨더슨(Joe Henderson), 트럼펫 연주자 조니 콜스(Johnny Coles), 오르간 연주자 빅 존 패튼(Big John Patton), 드러머 벤 딕슨(Ben Dixon)과 함께 퀸텟을 연주합니다.

리셉션

스콧 야노우(Scott Yanow)의 올뮤직 리뷰(Allmusic review)는 이 음반에 별 3개 반을 부여하며 "확실히 충분히 들을 수 있지만, 이것은 1960년대부터 그랜트 그린의 덜 노력한 것 중 하나"라고 말했다. [3]

프로페셔널 평가

곡 목록

  1. "Am I Blue" (해리 악스트, 그랜트 클라크) - 6:56
  2. "내 마음에서 이 사슬을 잡아라" (하이 히스, 프레드 로즈) - 6:12
  3. "I Wanna Be Loved" (조니 그린, 에드워드 헤이먼, 빌리 로즈) - 7:39
  4. "Sweet Slumber" (럭키 밀린더, 알 J. 네이버그, 헨리 우드) - 7:17
  5. "우리가 아는 모든 것을 위해" (J. 프레드 쿠츠, 샘 M. 루이스) - 13:59

참가 인원

참고문헌

Am I Blue? (Rudy Van Gelder/24Bit Mastering/2000 Digital Remaster)

https://youtu.be/cWlTKzZAUY0?si=4y9bBps91QOpIBHQ

 

Take These Chains From My Heart (Rudy Van Gelder/24Bit Mastering/2000 Digital Remaster)

https://youtu.be/rXpUjoIQu38?si=4ebZx1ul6HIoMNp_

 

I Wanna Be Loved (Rudy Van Gelder/24Bit Mastering/2000 Digital Remaster)

https://youtu.be/hRc6k0wVKLU?si=Oc7_Q6K_y4sQdZyk

 

Sweet Slumber (Rudy Van Gelder/24Bit Mastering/2000 Digital Remaster)

https://youtu.be/44c8OAbhk_w?si=gIEvzIvP6XLAbC1t

 

For All We Know (Rudy Van Gelder/24Bit Mastering/2000 Digital Remaster)

https://youtu.be/6WppYsekQEE?si=6psmXJ6fapTO9x31

 

그랜트 그린

그랜트 그린 (Grant Green, 1935년 6월 6일 - 1979년 1월 31일) 은 미국의 재즈 기타리스트이자 작곡가이다.

그린은 "가장 많이 샘플링된 기타리스트" 중 한 명으로 불립니다.

약력

그랜트 그린은 1935년 6월 6일에 미주리 주 세인트루이스에서 존 그린과 마사 그린 사이에서 태어났다. 여러 번 그의 아버지는 노동자이자 세인트 루이스 경찰관이었습니다. ] 그랜트는 초등학교 때 기타를 배우기 시작했습니다. 그는 블루스와 포크 음악을 연주했던 아버지[4]로부터 일찍이 기타 연주를 배웠다. 그랜트는 포레스트 알콘과 함께 1년 동안 공부했지만, 그는 대부분 독학으로 음반을 들으며 배웠다.

그랜트 그린(Grant Green)은 13세의 나이에 가스펠 음악 앙상블의 일원으로 전문적인 환경에서 처음 공연했습니다. ] 20대까지 그는 재즈와 R&B 밴드의 멤버였다. 그의 영향은 찰리 크리스천, 찰리 파커, [4] 레스터 영, 지미 레이니였다. 그린의 스타일은 화음이 아닌 단일 음을 연주하는 색소폰 연주자의 스타일을 모방했습니다. 그의 첫 녹음은 24세의 나이에 세인트루이스에서 테너 색소폰 연주자 지미 포레스트[4]와 함께 유나이티드 레이블에서 녹음했으며, 그린은 드러머 엘빈 존스와 함께 연주했습니다. 그린은 1960년대 중반에 존스와 함께 여러 앨범을 녹음했다. 1959년, 루 도널드슨은 세인트루이스의 한 바에서 연주하는 그린을 발견하고 그의 순회 밴드에 고용했다. 그린은 1959-60년 사이에 뉴욕으로 이사했다.

도널드슨은 그린을 블루 노트 레코드알프레드 라이언에게 소개했다. 1961년부터 1965년까지 그는 블루 노트의 하우스 기타리스트였다. [4] 블루 노트의 관행처럼 그린을 사이드맨으로 사용하는 대신, 라이언은 그가 그룹 리더로 녹음하도록 주선했다. 그러나 그린의 자신감 부족으로 인해 초기 녹음 세션은 2001년에야 First Session으로 발매되었다.

그의 첫 번째 세션이 보류되었음에도 불구하고 Green과 Blue Note의 녹음 관계는 1960년대 내내 몇 가지 예외를 제외하고는 지속되었습니다. 1961년부터 1965년까지 그린은 블루 노트 음반에 리더 또는 사이드맨으로 더 많이 출연했다. 리더로서 그의 첫 번째 앨범은 Grant's First Stand였고 같은 해 Green StreetGrantstand가 이어졌습니다. 그는 1962년 Down Beat Critics' Poll에서 Best New Star로 선정되었습니다. 그는 색소폰 연주자 행크 모블리(Hank Mobley), 아이크 퀘벡(Ike Quebec), 스탠리 터렌타인(Stanley Turrentine), 오르간 연주자 래리 영(Larry Young)을 포함한 블루 노트의 다른 음악가들을 자주 지원했습니다.

Sunday Mornin', The Latin BitFeelin' the Spirit은 모두 컨셉 앨범으로, 각각 가스펠, 라틴어, 영성이라는 음악적 주제 또는 스타일을 취합니다. 그랜트는 이 기간 동안 예술적 성공을 거두며 보다 상업적인 활동을 펼쳤다: 조 헨더슨바비 허처슨이 피처링한 〈Idle Moments〉와 솔리드[9](1964)는 재즈 평론가들에 의해 그린의 최고의 음반 중 두 곡으로 묘사된다.

그린의 음반 중 다수는 그의 생애 동안 발매되지 않았다. 여기에는 1961-1962년에 녹음된 피아니스트 Sonny Clark과 함께 1997년 Mosaic에서 발매한 The Complete Grant Green & Sonny Clark[10]에 포함된 여러 앨범과 John Coltrane QuartetMcCoy TynerElvin Jones가 참여한 1964년 두 앨범(Matador and Solid)이 포함됩니다. 1966년 그린은 블루 노트를 떠나 [4] 버브를 포함한 다른 레이블에서 녹음했다. 1967 년부터 1969 년까지 그는 개인적인 문제와 헤로인 중독의 영향으로 인해 활동하지 않았습니다. 1969년 그는 블루 노트로 돌아왔지만 대부분 R&B 환경에서 연주했다. 그 기간 동안 그의 녹음에는 상업적으로 성공한 Green Is Beautiful과 영화 The Final Comedown의 사운드 트랙이 포함됩니다.

1978년의 대부분을 그랜트는 병원에 입원해 있었고[4] 의사들의 충고를 무시하고 돈을 벌기 위해 다시 길을 나섰다. 조지 벤슨의 브리진 라운지에서 약혼식을 하기 위해 뉴욕에 머물던 중 그는 차 안에서 심장마비로 쓰러져 1979년 1월 31일 사망했다. 그는 고향인 세인트루이스의 그린우드 묘지에 묻혔으며, 기타리스트인 아들 그랜트 그린 주니어를 포함하여 6명의 자녀가 생존했습니다.

예술성과 장비

블루 노트 레코드(Blue Note Records)에서 리더이자 사이드맨으로 활발하게 녹음한 그린은 커리어 내내 하드밥, 소울 재즈, 비밥, 라틴풍 관용구로 공연했습니다. 평론가 마이클 얼와인(Michael Erlewine)은 "생전에 심하게 과소평가된 연주자였던 그랜트 그린(Grant Green)은 재즈 기타의 위대한 무명 영웅 중 한 명이다. 그린의 연주는 즉각적으로 알아볼 수 있다 – 아마도 다른 어떤 기타리스트보다 더 그렇다." 평론가 데이브 헌터(Dave Hunter)는 그의 사운드를 "부드럽고, 느슨하고, 약간 블루스하고, 정의롭게 그루비하다"고 설명했습니다. 반음계를 피하는 경향이있는 Green의 연주의 단순함과 즉각성은 리듬 앤 블루스를 연주하는 그의 초기 작품에서 파생되었으며, 밥으로이 스타일을 종합했지만 그는 숙련 된 블루스와 펑크 기타리스트였으며 나중에 경력에서이 스타일로 돌아 왔습니다. 재즈 교육자인 마샬 울프(Marshall Wolf)에 따르면, "그랜트 그린은 비밥, 블루스, 재미를 독특하게 혼합하여 처음부터 전형적인 소울 재즈/하드밥 기타리스트 중 한 명으로 꼽혔다"고 합니다.

그는 종종 해먼드 오르간과 드러머가 있는 작은 그룹인 오르간 트리오에서 공연했습니다. 동료 기타리스트 찰리 크리스천을 제외하면 그린에게 가장 큰 영향을 받은 사람은 색소폰 연주자, 특히 찰리 파커였으며, 그의 접근 방식은 코드보다는 선형적이었다. 그는 다른 뮤지션들이 이끄는 앨범의 사이드맨을 제외하고는 리듬 기타를 거의 연주하지 않았습니다.

Green은 Gibson ES-330을 사용한 다음 Gibson McCarty 픽가드/픽업이 있는 Gibson L7, Epiphone Emperor(동일한 픽업 포함)를 사용했으며 마지막으로 맞춤형 D'Aquisto를 갖게 되었습니다. 그의 제자이자 동료 기타리스트인 벤슨에 따르면 그랜트는 앰프의 저음과 고음 설정을 끄고 중음을 최대화하여 자신의 톤을 달성했습니다. 그렇게 하면 그는 특유의 펀치감 있고 신랄한 톤을 얻을 수 있었습니다.

음반

 
 
 
 
 

왈츠(쇼팽)

출처: Wikipedia, the free encyclopedia

프레데리크 쇼팽의 왈츠는 1824년에서 1849년 사이에 작곡된 피아노를 위한 적당한 길이의 작품입니다. 그들은 모두 왈츠 트리플 미터, 특히 3/4 박자 (3/8 박자인 Op. P1/13 제외)이지만 춤을 추기 위한 것이 아니라는 점에서 이전 비엔나 왈츠와 다릅니다. 그럼에도 불구하고 몇 가지는 발레, 특히 Les Sylphides에 사용되었습니다. 일부는 겸손한 능력을 가진 피아니스트가 접근할 수 있고 다른 일부는 고급 기술이 필요합니다.

쇼팽은 37곡의 피아노 왈츠를 썼지만, 그가 죽기 전에 18, 34, 42, 64번 작품과 함께 19곡만 작곡되었고, 8곡만이 출판되었다(opp. 18, 34, 42, 64). 그의 바람은 발표되지 않은 작품은 모두 불태워지는 것이었지만, 그의 누이 루드비카와 율리우스 폰타나는 어쨌든 왈츠 9-13번(opp. 69, 70)을 출판하기 위해 진행했다. 1826-1831 년에 작곡되어 프레데릭의 파리 자택에 전시 된 6 개의 왈츠는 처음에는 보존되었지만 1863 년 루드비카의 집에서 의도하지 않은 화재로 소실되었습니다. 또 다른 여섯 곡은 결국 왈츠 14-19번으로 출판되었다. 이 것들은 쇼팽이 원고를 지키지 않고 친척들에게 준 것이었다. 왈츠 18은 제목이 없었습니다. 그것은 3/4 박자이며 왈츠의 몇 가지 특성을 지니고 있지만 Sostenuto로 표시되어 있습니다. 왈츠 17번은 프리데릭 쇼팽 연구소(Fryderyk Chopin Institute)에 의해 진품으로 인정되지 않습니다. 이 그룹의 다른 5 명에게는 WN 번호 (29, 18, 28, 53 및 63)가 할당되었습니다. 왈츠 20도 마찬가지로 진짜가 아니다. A단조의 또 다른 정통 왈츠는 2024년에 재발견되었으며 아직 출판되거나 번호가 매겨지지 않았습니다. 이와는 별개로, 쇼팽의 독일 국민 공기(Der Schweizerbub)에 대한 변주곡의 마지막 변주곡인 WN 6은 왈츠 형식이다. 게다가 다음이 남아 있습니다.

  1. 현존하는 왈츠는 연구자들이 사용할 수 없는 개인 소유입니다.
  2. 왈츠는 파괴되거나 잃어버렸다고 믿었다.
  3. 문서적 증거가 존재하지만 필사본이 존재하지 않는 것으로 알려진 왈츠

유명한 것은 미닛 왈츠C♯ 단조의 왈츠로, 둘 다 Op. 64에 수록되어 있으며, 이 작품은 쇼팽이 죽기 전에 발표한 마지막 왈츠 모음곡입니다.

쇼팽의 왈츠 또는 쇼팽에 기인하는 왈츠 목록

같이 보기

Arthur Rubinstein - Chopin "Grande valse brillante" Op. 18 In E-Flat

https://youtu.be/laSh3D_77ZM?si=5YFbmeax7rtyeImX

 

Arthur Rubinstein - Chopin "Valse brillante" Op. 34 No. 1 in A-Flat

https://youtu.be/19JJfIJyl5M?si=lV-4lO8cXZMn-3gc

 

Arthur Rubinstein - Chopin "Valse brillante" Op. 34 No. 2 in A Minor

https://youtu.be/PGdpRmL2XUc?si=5mfwzGrojSe5a2HX

 

Arthur Rubinstein - Chopin "Valse brillante" Op. 34 No. 3 in F

https://youtu.be/MV6aVO8hsVQ?si=mYEDlzFyrFo8X8xF

 

Arthur Rubinstein - Chopin Op. 42 In A Flat (The 'Two Four' Waltz)

https://youtu.be/j0qEH09suZs?si=adp6zQ8NYzs2IYS_

 

Arthur Rubinstein - Chopin "Minute Waltz" Op. 64 No. 1 in D flat

https://youtu.be/OoX6ZTUd3Vo?si=l9P9UcieeXeac1in

 

Arthur Rubinstein - Chopin Waltz Op. 64 No. 2 in C Sharp Minor

https://youtu.be/VyBxps3BgYc?si=0Ulk1YZqAtTZivPd

 

Arthur Rubinstein - Chopin Waltz Op. 64 No. 3 in A Flat

https://youtu.be/Dmzx7Psjm0M?si=NaJswmhuDwmh2rQt

 

Arthur Rubinstein - Chopin Waltz "L'Adieu" Op. 69 No. 1 in A Flat , Posth.

https://youtu.be/hlzF_jLZOL4?si=5CadH2U0GiVsiHTw

 

Arthur Rubinstein - Chopin Waltz Op. 69 No. 2 in B minor

https://youtu.be/VOhr9DH0L3M?si=TB6r350lN2IdVgTe

 

Arthur Rubinstein - Chopin Waltz Op. 70 No. 1 in G flat

https://youtu.be/rI1NA2ECOww?si=hv3ZBLTcJxURr6Bu

 

Arthur Rubinstein - Chopin Waltz Op. 70 No. 2 in F minor

https://youtu.be/euLyQCJmCfs?si=o66t-8UphRczejmq

 

Arthur Rubinstein - Chopin Waltz Op. 70 No. 3 in D Flat

https://youtu.be/_lmJ1Dywe1w?si=uJulLwEbFpl_30zD

 

Arthur Rubinstein - Chopin Waltz In E Minor

https://youtu.be/AauGBCVDMn0?si=QoH0iPlSCbI9vLUc

 

Complete Chopin's Waltzes

Timestamps: 00:00 Waltz in G-flat Major, Op.70 No.1 01:40 Waltz in F Minor, Op.70 No.2 04:46 Waltz in E Major, B.44 06:41 Waltz in C-sharp Minor, Op.64 No.2 10:30 Waltz in B Minor, Op.69 No.2 14:06 Waltz in A Minor, B.150 16:17 Waltz in E-flat Major, B.133 "Sostenuto" 18:02 Waltz in D-flat Major, Op.64 No.1 "Minute" 19:49 Waltz in A-flat Major, Op.69 No.1 "L'adieu" 23:57 Waltz in E-flat Major, Op.18 No.1 "Grande Valse Brilliante" 29:17 Waltz in F Major, Op.34 No.3 31:23 Waltz in E-flat Major, B.46 33:47 Waltz in E Minor, B.56 36:43 Waltz in D-flat Major, Op.70 No.3 39:34 Waltz in A-flat Major, B.21 41:33 Waltz in A-flat Major, Op.64 No.3 44:36 Waltz in A-flat Major, Op.42 No.1 48:36 Waltz in A-flat Major, Op.34 No.1 53:38 Waltz in A Minor, Op.34 No.2\

https://youtu.be/G7dOvJlb8Xo?si=BeXCBkNr888QR1JH

 

왈츠(쇼팽)

출처: Wikipedia, the free encyclopedia

프레데리크 쇼팽의 왈츠는 1824년에서 1849년 사이에 작곡된 피아노를 위한 적당한 길이의 작품입니다. 그들은 모두 왈츠 트리플 미터, 특히 3/4 박자 (3/8 박자인 Op. P1/13 제외)이지만 춤을 추기 위한 것이 아니라는 점에서 이전 비엔나 왈츠와 다릅니다. 그럼에도 불구하고 몇 가지는 발레, 특히 Les Sylphides에 사용되었습니다. 일부는 겸손한 능력을 가진 피아니스트가 접근할 수 있고 다른 일부는 고급 기술이 필요합니다.

쇼팽은 37곡의 피아노 왈츠를 썼지만, 그가 죽기 전에 18, 34, 42, 64번 작품과 함께 19곡만 작곡되었고, 8곡만이 출판되었다(opp. 18, 34, 42, 64). 그의 바람은 발표되지 않은 작품은 모두 불태워지는 것이었지만, 그의 누이 루드비카와 율리우스 폰타나는 어쨌든 왈츠 9-13번(opp. 69, 70)을 출판하기 위해 진행했다. 1826-1831 년에 작곡되어 프레데릭의 파리 자택에 전시 된 6 개의 왈츠는 처음에는 보존되었지만 1863 년 루드비카의 집에서 의도하지 않은 화재로 소실되었습니다. 또 다른 여섯 곡은 결국 왈츠 14-19번으로 출판되었다. 이 것들은 쇼팽이 원고를 지키지 않고 친척들에게 준 것이었다. 왈츠 18은 제목이 없었습니다. 그것은 3/4 박자이며 왈츠의 몇 가지 특성을 지니고 있지만 Sostenuto로 표시되어 있습니다. 왈츠 17번은 프리데릭 쇼팽 연구소(Fryderyk Chopin Institute)에 의해 진품으로 인정되지 않습니다. 이 그룹의 다른 5 명에게는 WN 번호 (29, 18, 28, 53 및 63)가 할당되었습니다. 왈츠 20도 마찬가지로 진짜가 아니다. A단조의 또 다른 정통 왈츠는 2024년에 재발견되었으며 아직 출판되거나 번호가 매겨지지 않았습니다. 이와는 별개로, 쇼팽의 독일 국민 공기(Der Schweizerbub)에 대한 변주곡의 마지막 변주곡인 WN 6은 왈츠 형식이다. 게다가 다음이 남아 있습니다.

  1. 현존하는 왈츠는 연구자들이 사용할 수 없는 개인 소유입니다.
  2. 왈츠는 파괴되거나 잃어버렸다고 믿었다.
  3. 문서적 증거가 존재하지만 필사본이 존재하지 않는 것으로 알려진 왈츠

유명한 것은 미닛 왈츠C♯ 단조의 왈츠로, 둘 다 Op. 64에 수록되어 있으며, 이 작품은 쇼팽이 죽기 전에 발표한 마지막 왈츠 모음곡입니다.

쇼팽의 왈츠 또는 쇼팽에 기인하는 왈츠 목록

같이 보기

Arthur Rubinstein - Chopin "Grande valse brillante" Op. 18 In E-Flat

https://youtu.be/laSh3D_77ZM?si=5YFbmeax7rtyeImX

 

Arthur Rubinstein - Chopin "Valse brillante" Op. 34 No. 1 in A-Flat

https://youtu.be/19JJfIJyl5M?si=lV-4lO8cXZMn-3gc

 

Arthur Rubinstein - Chopin "Valse brillante" Op. 34 No. 2 in A Minor

https://youtu.be/PGdpRmL2XUc?si=5mfwzGrojSe5a2HX

 

Arthur Rubinstein - Chopin "Valse brillante" Op. 34 No. 3 in F

https://youtu.be/MV6aVO8hsVQ?si=mYEDlzFyrFo8X8xF

 

Arthur Rubinstein - Chopin Op. 42 In A Flat (The 'Two Four' Waltz)

https://youtu.be/j0qEH09suZs?si=adp6zQ8NYzs2IYS_

 

Arthur Rubinstein - Chopin "Minute Waltz" Op. 64 No. 1 in D flat

https://youtu.be/OoX6ZTUd3Vo?si=l9P9UcieeXeac1in

 

Arthur Rubinstein - Chopin Waltz Op. 64 No. 2 in C Sharp Minor

https://youtu.be/VyBxps3BgYc?si=0Ulk1YZqAtTZivPd

 

Arthur Rubinstein - Chopin Waltz Op. 64 No. 3 in A Flat

https://youtu.be/Dmzx7Psjm0M?si=NaJswmhuDwmh2rQt

 

Arthur Rubinstein - Chopin Waltz "L'Adieu" Op. 69 No. 1 in A Flat , Posth.

https://youtu.be/hlzF_jLZOL4?si=5CadH2U0GiVsiHTw

 

Arthur Rubinstein - Chopin Waltz Op. 69 No. 2 in B minor

https://youtu.be/VOhr9DH0L3M?si=TB6r350lN2IdVgTe

 

Arthur Rubinstein - Chopin Waltz Op. 70 No. 1 in G flat

https://youtu.be/rI1NA2ECOww?si=hv3ZBLTcJxURr6Bu

 

Arthur Rubinstein - Chopin Waltz Op. 70 No. 2 in F minor

https://youtu.be/euLyQCJmCfs?si=o66t-8UphRczejmq

 

Arthur Rubinstein - Chopin Waltz Op. 70 No. 3 in D Flat

https://youtu.be/_lmJ1Dywe1w?si=uJulLwEbFpl_30zD

 

Arthur Rubinstein - Chopin Waltz In E Minor

https://youtu.be/AauGBCVDMn0?si=QoH0iPlSCbI9vLUc

 

Complete Chopin's Waltzes

Timestamps: 00:00 Waltz in G-flat Major, Op.70 No.1 01:40 Waltz in F Minor, Op.70 No.2 04:46 Waltz in E Major, B.44 06:41 Waltz in C-sharp Minor, Op.64 No.2 10:30 Waltz in B Minor, Op.69 No.2 14:06 Waltz in A Minor, B.150 16:17 Waltz in E-flat Major, B.133 "Sostenuto" 18:02 Waltz in D-flat Major, Op.64 No.1 "Minute" 19:49 Waltz in A-flat Major, Op.69 No.1 "L'adieu" 23:57 Waltz in E-flat Major, Op.18 No.1 "Grande Valse Brilliante" 29:17 Waltz in F Major, Op.34 No.3 31:23 Waltz in E-flat Major, B.46 33:47 Waltz in E Minor, B.56 36:43 Waltz in D-flat Major, Op.70 No.3 39:34 Waltz in A-flat Major, B.21 41:33 Waltz in A-flat Major, Op.64 No.3 44:36 Waltz in A-flat Major, Op.42 No.1 48:36 Waltz in A-flat Major, Op.34 No.1 53:38 Waltz in A Minor, Op.34 No.2\

https://youtu.be/G7dOvJlb8Xo?si=BeXCBkNr888QR1JH

 

왈츠(쇼팽)

출처: Wikipedia, the free encyclopedia

프레데리크 쇼팽의 왈츠는 1824년에서 1849년 사이에 작곡된 피아노를 위한 적당한 길이의 작품입니다. 그들은 모두 왈츠 트리플 미터, 특히 3/4 박자 (3/8 박자인 Op. P1/13 제외)이지만 춤을 추기 위한 것이 아니라는 점에서 이전 비엔나 왈츠와 다릅니다. 그럼에도 불구하고 몇 가지는 발레, 특히 Les Sylphides에 사용되었습니다. 일부는 겸손한 능력을 가진 피아니스트가 접근할 수 있고 다른 일부는 고급 기술이 필요합니다.

쇼팽은 37곡의 피아노 왈츠를 썼지만, 그가 죽기 전에 18, 34, 42, 64번 작품과 함께 19곡만 작곡되었고, 8곡만이 출판되었다(opp. 18, 34, 42, 64). 그의 바람은 발표되지 않은 작품은 모두 불태워지는 것이었지만, 그의 누이 루드비카와 율리우스 폰타나는 어쨌든 왈츠 9-13번(opp. 69, 70)을 출판하기 위해 진행했다. 1826-1831 년에 작곡되어 프레데릭의 파리 자택에 전시 된 6 개의 왈츠는 처음에는 보존되었지만 1863 년 루드비카의 집에서 의도하지 않은 화재로 소실되었습니다. 또 다른 여섯 곡은 결국 왈츠 14-19번으로 출판되었다. 이 것들은 쇼팽이 원고를 지키지 않고 친척들에게 준 것이었다. 왈츠 18은 제목이 없었습니다. 그것은 3/4 박자이며 왈츠의 몇 가지 특성을 지니고 있지만 Sostenuto로 표시되어 있습니다. 왈츠 17번은 프리데릭 쇼팽 연구소(Fryderyk Chopin Institute)에 의해 진품으로 인정되지 않습니다. 이 그룹의 다른 5 명에게는 WN 번호 (29, 18, 28, 53 및 63)가 할당되었습니다. 왈츠 20도 마찬가지로 진짜가 아니다. A단조의 또 다른 정통 왈츠는 2024년에 재발견되었으며 아직 출판되거나 번호가 매겨지지 않았습니다. 이와는 별개로, 쇼팽의 독일 국민 공기(Der Schweizerbub)에 대한 변주곡의 마지막 변주곡인 WN 6은 왈츠 형식이다. 게다가 다음이 남아 있습니다.

  1. 현존하는 왈츠는 연구자들이 사용할 수 없는 개인 소유입니다.
  2. 왈츠는 파괴되거나 잃어버렸다고 믿었다.
  3. 문서적 증거가 존재하지만 필사본이 존재하지 않는 것으로 알려진 왈츠

유명한 것은 미닛 왈츠C♯ 단조의 왈츠로, 둘 다 Op. 64에 수록되어 있으며, 이 작품은 쇼팽이 죽기 전에 발표한 마지막 왈츠 모음곡입니다.

쇼팽의 왈츠 또는 쇼팽에 기인하는 왈츠 목록

같이 보기

Arthur Rubinstein - Chopin "Grande valse brillante" Op. 18 In E-Flat

https://youtu.be/laSh3D_77ZM?si=5YFbmeax7rtyeImX

 

Arthur Rubinstein - Chopin "Valse brillante" Op. 34 No. 1 in A-Flat

https://youtu.be/19JJfIJyl5M?si=lV-4lO8cXZMn-3gc

 

Arthur Rubinstein - Chopin "Valse brillante" Op. 34 No. 2 in A Minor

https://youtu.be/PGdpRmL2XUc?si=5mfwzGrojSe5a2HX

 

Arthur Rubinstein - Chopin "Valse brillante" Op. 34 No. 3 in F

https://youtu.be/MV6aVO8hsVQ?si=mYEDlzFyrFo8X8xF

 

Arthur Rubinstein - Chopin Op. 42 In A Flat (The 'Two Four' Waltz)

https://youtu.be/j0qEH09suZs?si=adp6zQ8NYzs2IYS_

 

Arthur Rubinstein - Chopin "Minute Waltz" Op. 64 No. 1 in D flat

https://youtu.be/OoX6ZTUd3Vo?si=l9P9UcieeXeac1in

 

Arthur Rubinstein - Chopin Waltz Op. 64 No. 2 in C Sharp Minor

https://youtu.be/VyBxps3BgYc?si=0Ulk1YZqAtTZivPd

 

Arthur Rubinstein - Chopin Waltz Op. 64 No. 3 in A Flat

https://youtu.be/Dmzx7Psjm0M?si=NaJswmhuDwmh2rQt

 

Arthur Rubinstein - Chopin Waltz "L'Adieu" Op. 69 No. 1 in A Flat , Posth.

https://youtu.be/hlzF_jLZOL4?si=5CadH2U0GiVsiHTw

 

Arthur Rubinstein - Chopin Waltz Op. 69 No. 2 in B minor

https://youtu.be/VOhr9DH0L3M?si=TB6r350lN2IdVgTe

 

Arthur Rubinstein - Chopin Waltz Op. 70 No. 1 in G flat

https://youtu.be/rI1NA2ECOww?si=hv3ZBLTcJxURr6Bu

 

Arthur Rubinstein - Chopin Waltz Op. 70 No. 2 in F minor

https://youtu.be/euLyQCJmCfs?si=o66t-8UphRczejmq

 

Arthur Rubinstein - Chopin Waltz Op. 70 No. 3 in D Flat

https://youtu.be/_lmJ1Dywe1w?si=uJulLwEbFpl_30zD

 

Arthur Rubinstein - Chopin Waltz In E Minor

https://youtu.be/AauGBCVDMn0?si=QoH0iPlSCbI9vLUc

 

Complete Chopin's Waltzes

Timestamps: 00:00 Waltz in G-flat Major, Op.70 No.1 01:40 Waltz in F Minor, Op.70 No.2 04:46 Waltz in E Major, B.44 06:41 Waltz in C-sharp Minor, Op.64 No.2 10:30 Waltz in B Minor, Op.69 No.2 14:06 Waltz in A Minor, B.150 16:17 Waltz in E-flat Major, B.133 "Sostenuto" 18:02 Waltz in D-flat Major, Op.64 No.1 "Minute" 19:49 Waltz in A-flat Major, Op.69 No.1 "L'adieu" 23:57 Waltz in E-flat Major, Op.18 No.1 "Grande Valse Brilliante" 29:17 Waltz in F Major, Op.34 No.3 31:23 Waltz in E-flat Major, B.46 33:47 Waltz in E Minor, B.56 36:43 Waltz in D-flat Major, Op.70 No.3 39:34 Waltz in A-flat Major, B.21 41:33 Waltz in A-flat Major, Op.64 No.3 44:36 Waltz in A-flat Major, Op.42 No.1 48:36 Waltz in A-flat Major, Op.34 No.1 53:38 Waltz in A Minor, Op.34 No.2\

https://youtu.be/G7dOvJlb8Xo?si=BeXCBkNr888QR1JH

 

왈츠(쇼팽)

출처: Wikipedia, the free encyclopedia

프레데리크 쇼팽의 왈츠는 1824년에서 1849년 사이에 작곡된 피아노를 위한 적당한 길이의 작품입니다. 그들은 모두 왈츠 트리플 미터, 특히 3/4 박자 (3/8 박자인 Op. P1/13 제외)이지만 춤을 추기 위한 것이 아니라는 점에서 이전 비엔나 왈츠와 다릅니다. 그럼에도 불구하고 몇 가지는 발레, 특히 Les Sylphides에 사용되었습니다. 일부는 겸손한 능력을 가진 피아니스트가 접근할 수 있고 다른 일부는 고급 기술이 필요합니다.

쇼팽은 37곡의 피아노 왈츠를 썼지만, 그가 죽기 전에 18, 34, 42, 64번 작품과 함께 19곡만 작곡되었고, 8곡만이 출판되었다(opp. 18, 34, 42, 64). 그의 바람은 발표되지 않은 작품은 모두 불태워지는 것이었지만, 그의 누이 루드비카와 율리우스 폰타나는 어쨌든 왈츠 9-13번(opp. 69, 70)을 출판하기 위해 진행했다. 1826-1831 년에 작곡되어 프레데릭의 파리 자택에 전시 된 6 개의 왈츠는 처음에는 보존되었지만 1863 년 루드비카의 집에서 의도하지 않은 화재로 소실되었습니다. 또 다른 여섯 곡은 결국 왈츠 14-19번으로 출판되었다. 이 것들은 쇼팽이 원고를 지키지 않고 친척들에게 준 것이었다. 왈츠 18은 제목이 없었습니다. 그것은 3/4 박자이며 왈츠의 몇 가지 특성을 지니고 있지만 Sostenuto로 표시되어 있습니다. 왈츠 17번은 프리데릭 쇼팽 연구소(Fryderyk Chopin Institute)에 의해 진품으로 인정되지 않습니다. 이 그룹의 다른 5 명에게는 WN 번호 (29, 18, 28, 53 및 63)가 할당되었습니다. 왈츠 20도 마찬가지로 진짜가 아니다. A단조의 또 다른 정통 왈츠는 2024년에 재발견되었으며 아직 출판되거나 번호가 매겨지지 않았습니다. 이와는 별개로, 쇼팽의 독일 국민 공기(Der Schweizerbub)에 대한 변주곡의 마지막 변주곡인 WN 6은 왈츠 형식이다. 게다가 다음이 남아 있습니다.

  1. 현존하는 왈츠는 연구자들이 사용할 수 없는 개인 소유입니다.
  2. 왈츠는 파괴되거나 잃어버렸다고 믿었다.
  3. 문서적 증거가 존재하지만 필사본이 존재하지 않는 것으로 알려진 왈츠

유명한 것은 미닛 왈츠C♯ 단조의 왈츠로, 둘 다 Op. 64에 수록되어 있으며, 이 작품은 쇼팽이 죽기 전에 발표한 마지막 왈츠 모음곡입니다.

쇼팽의 왈츠 또는 쇼팽에 기인하는 왈츠 목록

같이 보기

Arthur Rubinstein - Chopin "Grande valse brillante" Op. 18 In E-Flat

https://youtu.be/laSh3D_77ZM?si=5YFbmeax7rtyeImX

 

Arthur Rubinstein - Chopin "Valse brillante" Op. 34 No. 1 in A-Flat

https://youtu.be/19JJfIJyl5M?si=lV-4lO8cXZMn-3gc

 

Arthur Rubinstein - Chopin "Valse brillante" Op. 34 No. 2 in A Minor

https://youtu.be/PGdpRmL2XUc?si=5mfwzGrojSe5a2HX

 

Arthur Rubinstein - Chopin "Valse brillante" Op. 34 No. 3 in F

https://youtu.be/MV6aVO8hsVQ?si=mYEDlzFyrFo8X8xF

 

Arthur Rubinstein - Chopin Op. 42 In A Flat (The 'Two Four' Waltz)

https://youtu.be/j0qEH09suZs?si=adp6zQ8NYzs2IYS_

 

Arthur Rubinstein - Chopin "Minute Waltz" Op. 64 No. 1 in D flat

https://youtu.be/OoX6ZTUd3Vo?si=l9P9UcieeXeac1in

 

Arthur Rubinstein - Chopin Waltz Op. 64 No. 2 in C Sharp Minor

https://youtu.be/VyBxps3BgYc?si=0Ulk1YZqAtTZivPd

 

Arthur Rubinstein - Chopin Waltz Op. 64 No. 3 in A Flat

https://youtu.be/Dmzx7Psjm0M?si=NaJswmhuDwmh2rQt

 

Arthur Rubinstein - Chopin Waltz "L'Adieu" Op. 69 No. 1 in A Flat , Posth.

https://youtu.be/hlzF_jLZOL4?si=5CadH2U0GiVsiHTw

 

Arthur Rubinstein - Chopin Waltz Op. 69 No. 2 in B minor

https://youtu.be/VOhr9DH0L3M?si=TB6r350lN2IdVgTe

 

Arthur Rubinstein - Chopin Waltz Op. 70 No. 1 in G flat

https://youtu.be/rI1NA2ECOww?si=hv3ZBLTcJxURr6Bu

 

Arthur Rubinstein - Chopin Waltz Op. 70 No. 2 in F minor

https://youtu.be/euLyQCJmCfs?si=o66t-8UphRczejmq

 

Arthur Rubinstein - Chopin Waltz Op. 70 No. 3 in D Flat

https://youtu.be/_lmJ1Dywe1w?si=uJulLwEbFpl_30zD

 

Arthur Rubinstein - Chopin Waltz In E Minor

https://youtu.be/AauGBCVDMn0?si=QoH0iPlSCbI9vLUc

 

Complete Chopin's Waltzes

Timestamps: 00:00 Waltz in G-flat Major, Op.70 No.1 01:40 Waltz in F Minor, Op.70 No.2 04:46 Waltz in E Major, B.44 06:41 Waltz in C-sharp Minor, Op.64 No.2 10:30 Waltz in B Minor, Op.69 No.2 14:06 Waltz in A Minor, B.150 16:17 Waltz in E-flat Major, B.133 "Sostenuto" 18:02 Waltz in D-flat Major, Op.64 No.1 "Minute" 19:49 Waltz in A-flat Major, Op.69 No.1 "L'adieu" 23:57 Waltz in E-flat Major, Op.18 No.1 "Grande Valse Brilliante" 29:17 Waltz in F Major, Op.34 No.3 31:23 Waltz in E-flat Major, B.46 33:47 Waltz in E Minor, B.56 36:43 Waltz in D-flat Major, Op.70 No.3 39:34 Waltz in A-flat Major, B.21 41:33 Waltz in A-flat Major, Op.64 No.3 44:36 Waltz in A-flat Major, Op.42 No.1 48:36 Waltz in A-flat Major, Op.34 No.1 53:38 Waltz in A Minor, Op.34 No.2\

https://youtu.be/G7dOvJlb8Xo?si=BeXCBkNr888QR1JH

 

왈츠(쇼팽)

출처: Wikipedia, the free encyclopedia

프레데리크 쇼팽의 왈츠는 1824년에서 1849년 사이에 작곡된 피아노를 위한 적당한 길이의 작품입니다. 그들은 모두 왈츠 트리플 미터, 특히 3/4 박자 (3/8 박자인 Op. P1/13 제외)이지만 춤을 추기 위한 것이 아니라는 점에서 이전 비엔나 왈츠와 다릅니다. 그럼에도 불구하고 몇 가지는 발레, 특히 Les Sylphides에 사용되었습니다. 일부는 겸손한 능력을 가진 피아니스트가 접근할 수 있고 다른 일부는 고급 기술이 필요합니다.

쇼팽은 37곡의 피아노 왈츠를 썼지만, 그가 죽기 전에 18, 34, 42, 64번 작품과 함께 19곡만 작곡되었고, 8곡만이 출판되었다(opp. 18, 34, 42, 64). 그의 바람은 발표되지 않은 작품은 모두 불태워지는 것이었지만, 그의 누이 루드비카와 율리우스 폰타나는 어쨌든 왈츠 9-13번(opp. 69, 70)을 출판하기 위해 진행했다. 1826-1831 년에 작곡되어 프레데릭의 파리 자택에 전시 된 6 개의 왈츠는 처음에는 보존되었지만 1863 년 루드비카의 집에서 의도하지 않은 화재로 소실되었습니다. 또 다른 여섯 곡은 결국 왈츠 14-19번으로 출판되었다. 이 것들은 쇼팽이 원고를 지키지 않고 친척들에게 준 것이었다. 왈츠 18은 제목이 없었습니다. 그것은 3/4 박자이며 왈츠의 몇 가지 특성을 지니고 있지만 Sostenuto로 표시되어 있습니다. 왈츠 17번은 프리데릭 쇼팽 연구소(Fryderyk Chopin Institute)에 의해 진품으로 인정되지 않습니다. 이 그룹의 다른 5 명에게는 WN 번호 (29, 18, 28, 53 및 63)가 할당되었습니다. 왈츠 20도 마찬가지로 진짜가 아니다. A단조의 또 다른 정통 왈츠는 2024년에 재발견되었으며 아직 출판되거나 번호가 매겨지지 않았습니다. 이와는 별개로, 쇼팽의 독일 국민 공기(Der Schweizerbub)에 대한 변주곡의 마지막 변주곡인 WN 6은 왈츠 형식이다. 게다가 다음이 남아 있습니다.

  1. 현존하는 왈츠는 연구자들이 사용할 수 없는 개인 소유입니다.
  2. 왈츠는 파괴되거나 잃어버렸다고 믿었다.
  3. 문서적 증거가 존재하지만 필사본이 존재하지 않는 것으로 알려진 왈츠

유명한 것은 미닛 왈츠C♯ 단조의 왈츠로, 둘 다 Op. 64에 수록되어 있으며, 이 작품은 쇼팽이 죽기 전에 발표한 마지막 왈츠 모음곡입니다.

쇼팽의 왈츠 또는 쇼팽에 기인하는 왈츠 목록

같이 보기

Arthur Rubinstein - Chopin "Grande valse brillante" Op. 18 In E-Flat

https://youtu.be/laSh3D_77ZM?si=5YFbmeax7rtyeImX

 

Arthur Rubinstein - Chopin "Valse brillante" Op. 34 No. 1 in A-Flat

https://youtu.be/19JJfIJyl5M?si=lV-4lO8cXZMn-3gc

 

Arthur Rubinstein - Chopin "Valse brillante" Op. 34 No. 2 in A Minor

https://youtu.be/PGdpRmL2XUc?si=5mfwzGrojSe5a2HX

 

Arthur Rubinstein - Chopin "Valse brillante" Op. 34 No. 3 in F

https://youtu.be/MV6aVO8hsVQ?si=mYEDlzFyrFo8X8xF

 

Arthur Rubinstein - Chopin Op. 42 In A Flat (The 'Two Four' Waltz)

https://youtu.be/j0qEH09suZs?si=adp6zQ8NYzs2IYS_

 

Arthur Rubinstein - Chopin "Minute Waltz" Op. 64 No. 1 in D flat

https://youtu.be/OoX6ZTUd3Vo?si=l9P9UcieeXeac1in

 

Arthur Rubinstein - Chopin Waltz Op. 64 No. 2 in C Sharp Minor

https://youtu.be/VyBxps3BgYc?si=0Ulk1YZqAtTZivPd

 

Arthur Rubinstein - Chopin Waltz Op. 64 No. 3 in A Flat

https://youtu.be/Dmzx7Psjm0M?si=NaJswmhuDwmh2rQt

 

Arthur Rubinstein - Chopin Waltz "L'Adieu" Op. 69 No. 1 in A Flat , Posth.

https://youtu.be/hlzF_jLZOL4?si=5CadH2U0GiVsiHTw

 

Arthur Rubinstein - Chopin Waltz Op. 69 No. 2 in B minor

https://youtu.be/VOhr9DH0L3M?si=TB6r350lN2IdVgTe

 

Arthur Rubinstein - Chopin Waltz Op. 70 No. 1 in G flat

https://youtu.be/rI1NA2ECOww?si=hv3ZBLTcJxURr6Bu

 

Arthur Rubinstein - Chopin Waltz Op. 70 No. 2 in F minor

https://youtu.be/euLyQCJmCfs?si=o66t-8UphRczejmq

 

Arthur Rubinstein - Chopin Waltz Op. 70 No. 3 in D Flat

https://youtu.be/_lmJ1Dywe1w?si=uJulLwEbFpl_30zD

 

Arthur Rubinstein - Chopin Waltz In E Minor

https://youtu.be/AauGBCVDMn0?si=QoH0iPlSCbI9vLUc

 

Complete Chopin's Waltzes

Timestamps: 00:00 Waltz in G-flat Major, Op.70 No.1 01:40 Waltz in F Minor, Op.70 No.2 04:46 Waltz in E Major, B.44 06:41 Waltz in C-sharp Minor, Op.64 No.2 10:30 Waltz in B Minor, Op.69 No.2 14:06 Waltz in A Minor, B.150 16:17 Waltz in E-flat Major, B.133 "Sostenuto" 18:02 Waltz in D-flat Major, Op.64 No.1 "Minute" 19:49 Waltz in A-flat Major, Op.69 No.1 "L'adieu" 23:57 Waltz in E-flat Major, Op.18 No.1 "Grande Valse Brilliante" 29:17 Waltz in F Major, Op.34 No.3 31:23 Waltz in E-flat Major, B.46 33:47 Waltz in E Minor, B.56 36:43 Waltz in D-flat Major, Op.70 No.3 39:34 Waltz in A-flat Major, B.21 41:33 Waltz in A-flat Major, Op.64 No.3 44:36 Waltz in A-flat Major, Op.42 No.1 48:36 Waltz in A-flat Major, Op.34 No.1 53:38 Waltz in A Minor, Op.34 No.2\

https://youtu.be/G7dOvJlb8Xo?si=BeXCBkNr888QR1JH

 

왈츠(쇼팽)

출처: Wikipedia, the free encyclopedia

프레데리크 쇼팽의 왈츠는 1824년에서 1849년 사이에 작곡된 피아노를 위한 적당한 길이의 작품입니다. 그들은 모두 왈츠 트리플 미터, 특히 3/4 박자 (3/8 박자인 Op. P1/13 제외)이지만 춤을 추기 위한 것이 아니라는 점에서 이전 비엔나 왈츠와 다릅니다. 그럼에도 불구하고 몇 가지는 발레, 특히 Les Sylphides에 사용되었습니다. 일부는 겸손한 능력을 가진 피아니스트가 접근할 수 있고 다른 일부는 고급 기술이 필요합니다.

쇼팽은 37곡의 피아노 왈츠를 썼지만, 그가 죽기 전에 18, 34, 42, 64번 작품과 함께 19곡만 작곡되었고, 8곡만이 출판되었다(opp. 18, 34, 42, 64). 그의 바람은 발표되지 않은 작품은 모두 불태워지는 것이었지만, 그의 누이 루드비카와 율리우스 폰타나는 어쨌든 왈츠 9-13번(opp. 69, 70)을 출판하기 위해 진행했다. 1826-1831 년에 작곡되어 프레데릭의 파리 자택에 전시 된 6 개의 왈츠는 처음에는 보존되었지만 1863 년 루드비카의 집에서 의도하지 않은 화재로 소실되었습니다. 또 다른 여섯 곡은 결국 왈츠 14-19번으로 출판되었다. 이 것들은 쇼팽이 원고를 지키지 않고 친척들에게 준 것이었다. 왈츠 18은 제목이 없었습니다. 그것은 3/4 박자이며 왈츠의 몇 가지 특성을 지니고 있지만 Sostenuto로 표시되어 있습니다. 왈츠 17번은 프리데릭 쇼팽 연구소(Fryderyk Chopin Institute)에 의해 진품으로 인정되지 않습니다. 이 그룹의 다른 5 명에게는 WN 번호 (29, 18, 28, 53 및 63)가 할당되었습니다. 왈츠 20도 마찬가지로 진짜가 아니다. A단조의 또 다른 정통 왈츠는 2024년에 재발견되었으며 아직 출판되거나 번호가 매겨지지 않았습니다. 이와는 별개로, 쇼팽의 독일 국민 공기(Der Schweizerbub)에 대한 변주곡의 마지막 변주곡인 WN 6은 왈츠 형식이다. 게다가 다음이 남아 있습니다.

  1. 현존하는 왈츠는 연구자들이 사용할 수 없는 개인 소유입니다.
  2. 왈츠는 파괴되거나 잃어버렸다고 믿었다.
  3. 문서적 증거가 존재하지만 필사본이 존재하지 않는 것으로 알려진 왈츠

유명한 것은 미닛 왈츠C♯ 단조의 왈츠로, 둘 다 Op. 64에 수록되어 있으며, 이 작품은 쇼팽이 죽기 전에 발표한 마지막 왈츠 모음곡입니다.

쇼팽의 왈츠 또는 쇼팽에 기인하는 왈츠 목록

같이 보기

Arthur Rubinstein - Chopin "Grande valse brillante" Op. 18 In E-Flat

https://youtu.be/laSh3D_77ZM?si=5YFbmeax7rtyeImX

 

Arthur Rubinstein - Chopin "Valse brillante" Op. 34 No. 1 in A-Flat

https://youtu.be/19JJfIJyl5M?si=lV-4lO8cXZMn-3gc

 

Arthur Rubinstein - Chopin "Valse brillante" Op. 34 No. 2 in A Minor

https://youtu.be/PGdpRmL2XUc?si=5mfwzGrojSe5a2HX

 

Arthur Rubinstein - Chopin "Valse brillante" Op. 34 No. 3 in F

https://youtu.be/MV6aVO8hsVQ?si=mYEDlzFyrFo8X8xF

 

Arthur Rubinstein - Chopin Op. 42 In A Flat (The 'Two Four' Waltz)

https://youtu.be/j0qEH09suZs?si=adp6zQ8NYzs2IYS_

 

Arthur Rubinstein - Chopin "Minute Waltz" Op. 64 No. 1 in D flat

https://youtu.be/OoX6ZTUd3Vo?si=l9P9UcieeXeac1in

 

Arthur Rubinstein - Chopin Waltz Op. 64 No. 2 in C Sharp Minor

https://youtu.be/VyBxps3BgYc?si=0Ulk1YZqAtTZivPd

 

Arthur Rubinstein - Chopin Waltz Op. 64 No. 3 in A Flat

https://youtu.be/Dmzx7Psjm0M?si=NaJswmhuDwmh2rQt

 

Arthur Rubinstein - Chopin Waltz "L'Adieu" Op. 69 No. 1 in A Flat , Posth.

https://youtu.be/hlzF_jLZOL4?si=5CadH2U0GiVsiHTw

 

Arthur Rubinstein - Chopin Waltz Op. 69 No. 2 in B minor

https://youtu.be/VOhr9DH0L3M?si=TB6r350lN2IdVgTe

 

Arthur Rubinstein - Chopin Waltz Op. 70 No. 1 in G flat

https://youtu.be/rI1NA2ECOww?si=hv3ZBLTcJxURr6Bu

 

Arthur Rubinstein - Chopin Waltz Op. 70 No. 2 in F minor

https://youtu.be/euLyQCJmCfs?si=o66t-8UphRczejmq

 

Arthur Rubinstein - Chopin Waltz Op. 70 No. 3 in D Flat

https://youtu.be/_lmJ1Dywe1w?si=uJulLwEbFpl_30zD

 

Arthur Rubinstein - Chopin Waltz In E Minor

https://youtu.be/AauGBCVDMn0?si=QoH0iPlSCbI9vLUc

 

Complete Chopin's Waltzes

Timestamps: 00:00 Waltz in G-flat Major, Op.70 No.1 01:40 Waltz in F Minor, Op.70 No.2 04:46 Waltz in E Major, B.44 06:41 Waltz in C-sharp Minor, Op.64 No.2 10:30 Waltz in B Minor, Op.69 No.2 14:06 Waltz in A Minor, B.150 16:17 Waltz in E-flat Major, B.133 "Sostenuto" 18:02 Waltz in D-flat Major, Op.64 No.1 "Minute" 19:49 Waltz in A-flat Major, Op.69 No.1 "L'adieu" 23:57 Waltz in E-flat Major, Op.18 No.1 "Grande Valse Brilliante" 29:17 Waltz in F Major, Op.34 No.3 31:23 Waltz in E-flat Major, B.46 33:47 Waltz in E Minor, B.56 36:43 Waltz in D-flat Major, Op.70 No.3 39:34 Waltz in A-flat Major, B.21 41:33 Waltz in A-flat Major, Op.64 No.3 44:36 Waltz in A-flat Major, Op.42 No.1 48:36 Waltz in A-flat Major, Op.34 No.1 53:38 Waltz in A Minor, Op.34 No.2\

https://youtu.be/G7dOvJlb8Xo?si=BeXCBkNr888QR1JH

 

왈츠(쇼팽)

출처: Wikipedia, the free encyclopedia

프레데리크 쇼팽의 왈츠는 1824년에서 1849년 사이에 작곡된 피아노를 위한 적당한 길이의 작품입니다. 그들은 모두 왈츠 트리플 미터, 특히 3/4 박자 (3/8 박자인 Op. P1/13 제외)이지만 춤을 추기 위한 것이 아니라는 점에서 이전 비엔나 왈츠와 다릅니다. 그럼에도 불구하고 몇 가지는 발레, 특히 Les Sylphides에 사용되었습니다. 일부는 겸손한 능력을 가진 피아니스트가 접근할 수 있고 다른 일부는 고급 기술이 필요합니다.

쇼팽은 37곡의 피아노 왈츠를 썼지만, 그가 죽기 전에 18, 34, 42, 64번 작품과 함께 19곡만 작곡되었고, 8곡만이 출판되었다(opp. 18, 34, 42, 64). 그의 바람은 발표되지 않은 작품은 모두 불태워지는 것이었지만, 그의 누이 루드비카와 율리우스 폰타나는 어쨌든 왈츠 9-13번(opp. 69, 70)을 출판하기 위해 진행했다. 1826-1831 년에 작곡되어 프레데릭의 파리 자택에 전시 된 6 개의 왈츠는 처음에는 보존되었지만 1863 년 루드비카의 집에서 의도하지 않은 화재로 소실되었습니다. 또 다른 여섯 곡은 결국 왈츠 14-19번으로 출판되었다. 이 것들은 쇼팽이 원고를 지키지 않고 친척들에게 준 것이었다. 왈츠 18은 제목이 없었습니다. 그것은 3/4 박자이며 왈츠의 몇 가지 특성을 지니고 있지만 Sostenuto로 표시되어 있습니다. 왈츠 17번은 프리데릭 쇼팽 연구소(Fryderyk Chopin Institute)에 의해 진품으로 인정되지 않습니다. 이 그룹의 다른 5 명에게는 WN 번호 (29, 18, 28, 53 및 63)가 할당되었습니다. 왈츠 20도 마찬가지로 진짜가 아니다. A단조의 또 다른 정통 왈츠는 2024년에 재발견되었으며 아직 출판되거나 번호가 매겨지지 않았습니다. 이와는 별개로, 쇼팽의 독일 국민 공기(Der Schweizerbub)에 대한 변주곡의 마지막 변주곡인 WN 6은 왈츠 형식이다. 게다가 다음이 남아 있습니다.

  1. 현존하는 왈츠는 연구자들이 사용할 수 없는 개인 소유입니다.
  2. 왈츠는 파괴되거나 잃어버렸다고 믿었다.
  3. 문서적 증거가 존재하지만 필사본이 존재하지 않는 것으로 알려진 왈츠

유명한 것은 미닛 왈츠C♯ 단조의 왈츠로, 둘 다 Op. 64에 수록되어 있으며, 이 작품은 쇼팽이 죽기 전에 발표한 마지막 왈츠 모음곡입니다.

쇼팽의 왈츠 또는 쇼팽에 기인하는 왈츠 목록

같이 보기

Arthur Rubinstein - Chopin "Grande valse brillante" Op. 18 In E-Flat

https://youtu.be/laSh3D_77ZM?si=5YFbmeax7rtyeImX

 

Arthur Rubinstein - Chopin "Valse brillante" Op. 34 No. 1 in A-Flat

https://youtu.be/19JJfIJyl5M?si=lV-4lO8cXZMn-3gc

 

Arthur Rubinstein - Chopin "Valse brillante" Op. 34 No. 2 in A Minor

https://youtu.be/PGdpRmL2XUc?si=5mfwzGrojSe5a2HX

 

Arthur Rubinstein - Chopin "Valse brillante" Op. 34 No. 3 in F

https://youtu.be/MV6aVO8hsVQ?si=mYEDlzFyrFo8X8xF

 

Arthur Rubinstein - Chopin Op. 42 In A Flat (The 'Two Four' Waltz)

https://youtu.be/j0qEH09suZs?si=adp6zQ8NYzs2IYS_

 

Arthur Rubinstein - Chopin "Minute Waltz" Op. 64 No. 1 in D flat

https://youtu.be/OoX6ZTUd3Vo?si=l9P9UcieeXeac1in

 

Arthur Rubinstein - Chopin Waltz Op. 64 No. 2 in C Sharp Minor

https://youtu.be/VyBxps3BgYc?si=0Ulk1YZqAtTZivPd

 

Arthur Rubinstein - Chopin Waltz Op. 64 No. 3 in A Flat

https://youtu.be/Dmzx7Psjm0M?si=NaJswmhuDwmh2rQt

 

Arthur Rubinstein - Chopin Waltz "L'Adieu" Op. 69 No. 1 in A Flat , Posth.

https://youtu.be/hlzF_jLZOL4?si=5CadH2U0GiVsiHTw

 

Arthur Rubinstein - Chopin Waltz Op. 69 No. 2 in B minor

https://youtu.be/VOhr9DH0L3M?si=TB6r350lN2IdVgTe

 

Arthur Rubinstein - Chopin Waltz Op. 70 No. 1 in G flat

https://youtu.be/rI1NA2ECOww?si=hv3ZBLTcJxURr6Bu

 

Arthur Rubinstein - Chopin Waltz Op. 70 No. 2 in F minor

https://youtu.be/euLyQCJmCfs?si=o66t-8UphRczejmq

 

Arthur Rubinstein - Chopin Waltz Op. 70 No. 3 in D Flat

https://youtu.be/_lmJ1Dywe1w?si=uJulLwEbFpl_30zD

 

Arthur Rubinstein - Chopin Waltz In E Minor

https://youtu.be/AauGBCVDMn0?si=QoH0iPlSCbI9vLUc

 

Complete Chopin's Waltzes

Timestamps: 00:00 Waltz in G-flat Major, Op.70 No.1 01:40 Waltz in F Minor, Op.70 No.2 04:46 Waltz in E Major, B.44 06:41 Waltz in C-sharp Minor, Op.64 No.2 10:30 Waltz in B Minor, Op.69 No.2 14:06 Waltz in A Minor, B.150 16:17 Waltz in E-flat Major, B.133 "Sostenuto" 18:02 Waltz in D-flat Major, Op.64 No.1 "Minute" 19:49 Waltz in A-flat Major, Op.69 No.1 "L'adieu" 23:57 Waltz in E-flat Major, Op.18 No.1 "Grande Valse Brilliante" 29:17 Waltz in F Major, Op.34 No.3 31:23 Waltz in E-flat Major, B.46 33:47 Waltz in E Minor, B.56 36:43 Waltz in D-flat Major, Op.70 No.3 39:34 Waltz in A-flat Major, B.21 41:33 Waltz in A-flat Major, Op.64 No.3 44:36 Waltz in A-flat Major, Op.42 No.1 48:36 Waltz in A-flat Major, Op.34 No.1 53:38 Waltz in A Minor, Op.34 No.2\

https://youtu.be/G7dOvJlb8Xo?si=BeXCBkNr888QR1JH

 

왈츠(쇼팽)

출처: Wikipedia, the free encyclopedia

프레데리크 쇼팽의 왈츠는 1824년에서 1849년 사이에 작곡된 피아노를 위한 적당한 길이의 작품입니다. 그들은 모두 왈츠 트리플 미터, 특히 3/4 박자 (3/8 박자인 Op. P1/13 제외)이지만 춤을 추기 위한 것이 아니라는 점에서 이전 비엔나 왈츠와 다릅니다. 그럼에도 불구하고 몇 가지는 발레, 특히 Les Sylphides에 사용되었습니다. 일부는 겸손한 능력을 가진 피아니스트가 접근할 수 있고 다른 일부는 고급 기술이 필요합니다.

쇼팽은 37곡의 피아노 왈츠를 썼지만, 그가 죽기 전에 18, 34, 42, 64번 작품과 함께 19곡만 작곡되었고, 8곡만이 출판되었다(opp. 18, 34, 42, 64). 그의 바람은 발표되지 않은 작품은 모두 불태워지는 것이었지만, 그의 누이 루드비카와 율리우스 폰타나는 어쨌든 왈츠 9-13번(opp. 69, 70)을 출판하기 위해 진행했다. 1826-1831 년에 작곡되어 프레데릭의 파리 자택에 전시 된 6 개의 왈츠는 처음에는 보존되었지만 1863 년 루드비카의 집에서 의도하지 않은 화재로 소실되었습니다. 또 다른 여섯 곡은 결국 왈츠 14-19번으로 출판되었다. 이 것들은 쇼팽이 원고를 지키지 않고 친척들에게 준 것이었다. 왈츠 18은 제목이 없었습니다. 그것은 3/4 박자이며 왈츠의 몇 가지 특성을 지니고 있지만 Sostenuto로 표시되어 있습니다. 왈츠 17번은 프리데릭 쇼팽 연구소(Fryderyk Chopin Institute)에 의해 진품으로 인정되지 않습니다. 이 그룹의 다른 5 명에게는 WN 번호 (29, 18, 28, 53 및 63)가 할당되었습니다. 왈츠 20도 마찬가지로 진짜가 아니다. A단조의 또 다른 정통 왈츠는 2024년에 재발견되었으며 아직 출판되거나 번호가 매겨지지 않았습니다. 이와는 별개로, 쇼팽의 독일 국민 공기(Der Schweizerbub)에 대한 변주곡의 마지막 변주곡인 WN 6은 왈츠 형식이다. 게다가 다음이 남아 있습니다.

  1. 현존하는 왈츠는 연구자들이 사용할 수 없는 개인 소유입니다.
  2. 왈츠는 파괴되거나 잃어버렸다고 믿었다.
  3. 문서적 증거가 존재하지만 필사본이 존재하지 않는 것으로 알려진 왈츠

유명한 것은 미닛 왈츠C♯ 단조의 왈츠로, 둘 다 Op. 64에 수록되어 있으며, 이 작품은 쇼팽이 죽기 전에 발표한 마지막 왈츠 모음곡입니다.

쇼팽의 왈츠 또는 쇼팽에 기인하는 왈츠 목록

같이 보기

Arthur Rubinstein - Chopin "Grande valse brillante" Op. 18 In E-Flat

https://youtu.be/laSh3D_77ZM?si=5YFbmeax7rtyeImX

 

Arthur Rubinstein - Chopin "Valse brillante" Op. 34 No. 1 in A-Flat

https://youtu.be/19JJfIJyl5M?si=lV-4lO8cXZMn-3gc

 

Arthur Rubinstein - Chopin "Valse brillante" Op. 34 No. 2 in A Minor

https://youtu.be/PGdpRmL2XUc?si=5mfwzGrojSe5a2HX

 

Arthur Rubinstein - Chopin "Valse brillante" Op. 34 No. 3 in F

https://youtu.be/MV6aVO8hsVQ?si=mYEDlzFyrFo8X8xF

 

Arthur Rubinstein - Chopin Op. 42 In A Flat (The 'Two Four' Waltz)

https://youtu.be/j0qEH09suZs?si=adp6zQ8NYzs2IYS_

 

Arthur Rubinstein - Chopin "Minute Waltz" Op. 64 No. 1 in D flat

https://youtu.be/OoX6ZTUd3Vo?si=l9P9UcieeXeac1in

 

Arthur Rubinstein - Chopin Waltz Op. 64 No. 2 in C Sharp Minor

https://youtu.be/VyBxps3BgYc?si=0Ulk1YZqAtTZivPd

 

Arthur Rubinstein - Chopin Waltz Op. 64 No. 3 in A Flat

https://youtu.be/Dmzx7Psjm0M?si=NaJswmhuDwmh2rQt

 

Arthur Rubinstein - Chopin Waltz "L'Adieu" Op. 69 No. 1 in A Flat , Posth.

https://youtu.be/hlzF_jLZOL4?si=5CadH2U0GiVsiHTw

 

Arthur Rubinstein - Chopin Waltz Op. 69 No. 2 in B minor

https://youtu.be/VOhr9DH0L3M?si=TB6r350lN2IdVgTe

 

Arthur Rubinstein - Chopin Waltz Op. 70 No. 1 in G flat

https://youtu.be/rI1NA2ECOww?si=hv3ZBLTcJxURr6Bu

 

Arthur Rubinstein - Chopin Waltz Op. 70 No. 2 in F minor

https://youtu.be/euLyQCJmCfs?si=o66t-8UphRczejmq

 

Arthur Rubinstein - Chopin Waltz Op. 70 No. 3 in D Flat

https://youtu.be/_lmJ1Dywe1w?si=uJulLwEbFpl_30zD

 

Arthur Rubinstein - Chopin Waltz In E Minor

https://youtu.be/AauGBCVDMn0?si=QoH0iPlSCbI9vLUc

 

Complete Chopin's Waltzes

Timestamps: 00:00 Waltz in G-flat Major, Op.70 No.1 01:40 Waltz in F Minor, Op.70 No.2 04:46 Waltz in E Major, B.44 06:41 Waltz in C-sharp Minor, Op.64 No.2 10:30 Waltz in B Minor, Op.69 No.2 14:06 Waltz in A Minor, B.150 16:17 Waltz in E-flat Major, B.133 "Sostenuto" 18:02 Waltz in D-flat Major, Op.64 No.1 "Minute" 19:49 Waltz in A-flat Major, Op.69 No.1 "L'adieu" 23:57 Waltz in E-flat Major, Op.18 No.1 "Grande Valse Brilliante" 29:17 Waltz in F Major, Op.34 No.3 31:23 Waltz in E-flat Major, B.46 33:47 Waltz in E Minor, B.56 36:43 Waltz in D-flat Major, Op.70 No.3 39:34 Waltz in A-flat Major, B.21 41:33 Waltz in A-flat Major, Op.64 No.3 44:36 Waltz in A-flat Major, Op.42 No.1 48:36 Waltz in A-flat Major, Op.34 No.1 53:38 Waltz in A Minor, Op.34 No.2\

https://youtu.be/G7dOvJlb8Xo?si=BeXCBkNr888QR1JH

 

왈츠(쇼팽)

출처: Wikipedia, the free encyclopedia

프레데리크 쇼팽의 왈츠는 1824년에서 1849년 사이에 작곡된 피아노를 위한 적당한 길이의 작품입니다. 그들은 모두 왈츠 트리플 미터, 특히 3/4 박자 (3/8 박자인 Op. P1/13 제외)이지만 춤을 추기 위한 것이 아니라는 점에서 이전 비엔나 왈츠와 다릅니다. 그럼에도 불구하고 몇 가지는 발레, 특히 Les Sylphides에 사용되었습니다. 일부는 겸손한 능력을 가진 피아니스트가 접근할 수 있고 다른 일부는 고급 기술이 필요합니다.

쇼팽은 37곡의 피아노 왈츠를 썼지만, 그가 죽기 전에 18, 34, 42, 64번 작품과 함께 19곡만 작곡되었고, 8곡만이 출판되었다(opp. 18, 34, 42, 64). 그의 바람은 발표되지 않은 작품은 모두 불태워지는 것이었지만, 그의 누이 루드비카와 율리우스 폰타나는 어쨌든 왈츠 9-13번(opp. 69, 70)을 출판하기 위해 진행했다. 1826-1831 년에 작곡되어 프레데릭의 파리 자택에 전시 된 6 개의 왈츠는 처음에는 보존되었지만 1863 년 루드비카의 집에서 의도하지 않은 화재로 소실되었습니다. 또 다른 여섯 곡은 결국 왈츠 14-19번으로 출판되었다. 이 것들은 쇼팽이 원고를 지키지 않고 친척들에게 준 것이었다. 왈츠 18은 제목이 없었습니다. 그것은 3/4 박자이며 왈츠의 몇 가지 특성을 지니고 있지만 Sostenuto로 표시되어 있습니다. 왈츠 17번은 프리데릭 쇼팽 연구소(Fryderyk Chopin Institute)에 의해 진품으로 인정되지 않습니다. 이 그룹의 다른 5 명에게는 WN 번호 (29, 18, 28, 53 및 63)가 할당되었습니다. 왈츠 20도 마찬가지로 진짜가 아니다. A단조의 또 다른 정통 왈츠는 2024년에 재발견되었으며 아직 출판되거나 번호가 매겨지지 않았습니다. 이와는 별개로, 쇼팽의 독일 국민 공기(Der Schweizerbub)에 대한 변주곡의 마지막 변주곡인 WN 6은 왈츠 형식이다. 게다가 다음이 남아 있습니다.

  1. 현존하는 왈츠는 연구자들이 사용할 수 없는 개인 소유입니다.
  2. 왈츠는 파괴되거나 잃어버렸다고 믿었다.
  3. 문서적 증거가 존재하지만 필사본이 존재하지 않는 것으로 알려진 왈츠

유명한 것은 미닛 왈츠C♯ 단조의 왈츠로, 둘 다 Op. 64에 수록되어 있으며, 이 작품은 쇼팽이 죽기 전에 발표한 마지막 왈츠 모음곡입니다.

쇼팽의 왈츠 또는 쇼팽에 기인하는 왈츠 목록

같이 보기

Arthur Rubinstein - Chopin "Grande valse brillante" Op. 18 In E-Flat

https://youtu.be/laSh3D_77ZM?si=5YFbmeax7rtyeImX

 

Arthur Rubinstein - Chopin "Valse brillante" Op. 34 No. 1 in A-Flat

https://youtu.be/19JJfIJyl5M?si=lV-4lO8cXZMn-3gc

 

Arthur Rubinstein - Chopin "Valse brillante" Op. 34 No. 2 in A Minor

https://youtu.be/PGdpRmL2XUc?si=5mfwzGrojSe5a2HX

 

Arthur Rubinstein - Chopin "Valse brillante" Op. 34 No. 3 in F

https://youtu.be/MV6aVO8hsVQ?si=mYEDlzFyrFo8X8xF

 

Arthur Rubinstein - Chopin Op. 42 In A Flat (The 'Two Four' Waltz)

https://youtu.be/j0qEH09suZs?si=adp6zQ8NYzs2IYS_

 

Arthur Rubinstein - Chopin "Minute Waltz" Op. 64 No. 1 in D flat

https://youtu.be/OoX6ZTUd3Vo?si=l9P9UcieeXeac1in

 

Arthur Rubinstein - Chopin Waltz Op. 64 No. 2 in C Sharp Minor

https://youtu.be/VyBxps3BgYc?si=0Ulk1YZqAtTZivPd

 

Arthur Rubinstein - Chopin Waltz Op. 64 No. 3 in A Flat

https://youtu.be/Dmzx7Psjm0M?si=NaJswmhuDwmh2rQt

 

Arthur Rubinstein - Chopin Waltz "L'Adieu" Op. 69 No. 1 in A Flat , Posth.

https://youtu.be/hlzF_jLZOL4?si=5CadH2U0GiVsiHTw

 

Arthur Rubinstein - Chopin Waltz Op. 69 No. 2 in B minor

https://youtu.be/VOhr9DH0L3M?si=TB6r350lN2IdVgTe

 

Arthur Rubinstein - Chopin Waltz Op. 70 No. 1 in G flat

https://youtu.be/rI1NA2ECOww?si=hv3ZBLTcJxURr6Bu

 

Arthur Rubinstein - Chopin Waltz Op. 70 No. 2 in F minor

https://youtu.be/euLyQCJmCfs?si=o66t-8UphRczejmq

 

Arthur Rubinstein - Chopin Waltz Op. 70 No. 3 in D Flat

https://youtu.be/_lmJ1Dywe1w?si=uJulLwEbFpl_30zD

 

Arthur Rubinstein - Chopin Waltz In E Minor

https://youtu.be/AauGBCVDMn0?si=QoH0iPlSCbI9vLUc

 

Complete Chopin's Waltzes

Timestamps: 00:00 Waltz in G-flat Major, Op.70 No.1 01:40 Waltz in F Minor, Op.70 No.2 04:46 Waltz in E Major, B.44 06:41 Waltz in C-sharp Minor, Op.64 No.2 10:30 Waltz in B Minor, Op.69 No.2 14:06 Waltz in A Minor, B.150 16:17 Waltz in E-flat Major, B.133 "Sostenuto" 18:02 Waltz in D-flat Major, Op.64 No.1 "Minute" 19:49 Waltz in A-flat Major, Op.69 No.1 "L'adieu" 23:57 Waltz in E-flat Major, Op.18 No.1 "Grande Valse Brilliante" 29:17 Waltz in F Major, Op.34 No.3 31:23 Waltz in E-flat Major, B.46 33:47 Waltz in E Minor, B.56 36:43 Waltz in D-flat Major, Op.70 No.3 39:34 Waltz in A-flat Major, B.21 41:33 Waltz in A-flat Major, Op.64 No.3 44:36 Waltz in A-flat Major, Op.42 No.1 48:36 Waltz in A-flat Major, Op.34 No.1 53:38 Waltz in A Minor, Op.34 No.2\

https://youtu.be/G7dOvJlb8Xo?si=BeXCBkNr888QR1JH

 

왈츠(쇼팽)

출처: Wikipedia, the free encyclopedia

프레데리크 쇼팽의 왈츠는 1824년에서 1849년 사이에 작곡된 피아노를 위한 적당한 길이의 작품입니다. 그들은 모두 왈츠 트리플 미터, 특히 3/4 박자 (3/8 박자인 Op. P1/13 제외)이지만 춤을 추기 위한 것이 아니라는 점에서 이전 비엔나 왈츠와 다릅니다. 그럼에도 불구하고 몇 가지는 발레, 특히 Les Sylphides에 사용되었습니다. 일부는 겸손한 능력을 가진 피아니스트가 접근할 수 있고 다른 일부는 고급 기술이 필요합니다.

쇼팽은 37곡의 피아노 왈츠를 썼지만, 그가 죽기 전에 18, 34, 42, 64번 작품과 함께 19곡만 작곡되었고, 8곡만이 출판되었다(opp. 18, 34, 42, 64). 그의 바람은 발표되지 않은 작품은 모두 불태워지는 것이었지만, 그의 누이 루드비카와 율리우스 폰타나는 어쨌든 왈츠 9-13번(opp. 69, 70)을 출판하기 위해 진행했다. 1826-1831 년에 작곡되어 프레데릭의 파리 자택에 전시 된 6 개의 왈츠는 처음에는 보존되었지만 1863 년 루드비카의 집에서 의도하지 않은 화재로 소실되었습니다. 또 다른 여섯 곡은 결국 왈츠 14-19번으로 출판되었다. 이 것들은 쇼팽이 원고를 지키지 않고 친척들에게 준 것이었다. 왈츠 18은 제목이 없었습니다. 그것은 3/4 박자이며 왈츠의 몇 가지 특성을 지니고 있지만 Sostenuto로 표시되어 있습니다. 왈츠 17번은 프리데릭 쇼팽 연구소(Fryderyk Chopin Institute)에 의해 진품으로 인정되지 않습니다. 이 그룹의 다른 5 명에게는 WN 번호 (29, 18, 28, 53 및 63)가 할당되었습니다. 왈츠 20도 마찬가지로 진짜가 아니다. A단조의 또 다른 정통 왈츠는 2024년에 재발견되었으며 아직 출판되거나 번호가 매겨지지 않았습니다. 이와는 별개로, 쇼팽의 독일 국민 공기(Der Schweizerbub)에 대한 변주곡의 마지막 변주곡인 WN 6은 왈츠 형식이다. 게다가 다음이 남아 있습니다.

  1. 현존하는 왈츠는 연구자들이 사용할 수 없는 개인 소유입니다.
  2. 왈츠는 파괴되거나 잃어버렸다고 믿었다.
  3. 문서적 증거가 존재하지만 필사본이 존재하지 않는 것으로 알려진 왈츠

유명한 것은 미닛 왈츠C♯ 단조의 왈츠로, 둘 다 Op. 64에 수록되어 있으며, 이 작품은 쇼팽이 죽기 전에 발표한 마지막 왈츠 모음곡입니다.

쇼팽의 왈츠 또는 쇼팽에 기인하는 왈츠 목록

같이 보기

Arthur Rubinstein - Chopin "Grande valse brillante" Op. 18 In E-Flat

https://youtu.be/laSh3D_77ZM?si=5YFbmeax7rtyeImX

 

Arthur Rubinstein - Chopin "Valse brillante" Op. 34 No. 1 in A-Flat

https://youtu.be/19JJfIJyl5M?si=lV-4lO8cXZMn-3gc

 

Arthur Rubinstein - Chopin "Valse brillante" Op. 34 No. 2 in A Minor

https://youtu.be/PGdpRmL2XUc?si=5mfwzGrojSe5a2HX

 

Arthur Rubinstein - Chopin "Valse brillante" Op. 34 No. 3 in F

https://youtu.be/MV6aVO8hsVQ?si=mYEDlzFyrFo8X8xF

 

Arthur Rubinstein - Chopin Op. 42 In A Flat (The 'Two Four' Waltz)

https://youtu.be/j0qEH09suZs?si=adp6zQ8NYzs2IYS_

 

Arthur Rubinstein - Chopin "Minute Waltz" Op. 64 No. 1 in D flat

https://youtu.be/OoX6ZTUd3Vo?si=l9P9UcieeXeac1in

 

Arthur Rubinstein - Chopin Waltz Op. 64 No. 2 in C Sharp Minor

https://youtu.be/VyBxps3BgYc?si=0Ulk1YZqAtTZivPd

 

Arthur Rubinstein - Chopin Waltz Op. 64 No. 3 in A Flat

https://youtu.be/Dmzx7Psjm0M?si=NaJswmhuDwmh2rQt

 

Arthur Rubinstein - Chopin Waltz "L'Adieu" Op. 69 No. 1 in A Flat , Posth.

https://youtu.be/hlzF_jLZOL4?si=5CadH2U0GiVsiHTw

 

Arthur Rubinstein - Chopin Waltz Op. 69 No. 2 in B minor

https://youtu.be/VOhr9DH0L3M?si=TB6r350lN2IdVgTe

 

Arthur Rubinstein - Chopin Waltz Op. 70 No. 1 in G flat

https://youtu.be/rI1NA2ECOww?si=hv3ZBLTcJxURr6Bu

 

Arthur Rubinstein - Chopin Waltz Op. 70 No. 2 in F minor

https://youtu.be/euLyQCJmCfs?si=o66t-8UphRczejmq

 

Arthur Rubinstein - Chopin Waltz Op. 70 No. 3 in D Flat

https://youtu.be/_lmJ1Dywe1w?si=uJulLwEbFpl_30zD

 

Arthur Rubinstein - Chopin Waltz In E Minor

https://youtu.be/AauGBCVDMn0?si=QoH0iPlSCbI9vLUc

 

Complete Chopin's Waltzes

Timestamps: 00:00 Waltz in G-flat Major, Op.70 No.1 01:40 Waltz in F Minor, Op.70 No.2 04:46 Waltz in E Major, B.44 06:41 Waltz in C-sharp Minor, Op.64 No.2 10:30 Waltz in B Minor, Op.69 No.2 14:06 Waltz in A Minor, B.150 16:17 Waltz in E-flat Major, B.133 "Sostenuto" 18:02 Waltz in D-flat Major, Op.64 No.1 "Minute" 19:49 Waltz in A-flat Major, Op.69 No.1 "L'adieu" 23:57 Waltz in E-flat Major, Op.18 No.1 "Grande Valse Brilliante" 29:17 Waltz in F Major, Op.34 No.3 31:23 Waltz in E-flat Major, B.46 33:47 Waltz in E Minor, B.56 36:43 Waltz in D-flat Major, Op.70 No.3 39:34 Waltz in A-flat Major, B.21 41:33 Waltz in A-flat Major, Op.64 No.3 44:36 Waltz in A-flat Major, Op.42 No.1 48:36 Waltz in A-flat Major, Op.34 No.1 53:38 Waltz in A Minor, Op.34 No.2\

https://youtu.be/G7dOvJlb8Xo?si=BeXCBkNr888QR1JH

 

+ Recent posts