색소폰 콜로서스

《Saxophone Colossus》는 미국의 재즈 색소폰 연주자 소니 롤린스의 여섯 번째 스튜디오 음반이다. 아마도 롤린스의 가장 잘 알려진 앨범일 것이며, 종종 그의 획기적인 음반으로 간주됩니다. 1956년 6월 22일 프로듀서 밥 와인스톡과 엔지니어 루디 반 겔더와 함께 뉴저지 주 해켄색에 있는 스튜디오에서 모노포닉으로 녹음했다. 롤린스는 피아니스트 토미 플래너건, 베이시스트 더그 왓킨스, 드러머 맥스 로치가 포함된 사중주단을 이끌었다. 녹음 당시 롤린스는 클리포드 브라운/맥스 로치 퀸텟의 멤버였으며, 녹음은 그의 밴드 동료인 브라운과 리치 파월이 시카고에서 밴드 계약을 하러 가는 길에 자동차 사고로 사망하기 4일 전에 이루어졌다(롤린스는 브라운과 파월을 태우고 차를 타고 다니지 않았다). 로치는 1958년 《Freedom Suite》 음반까지 롤린스의 솔로 음반에 몇 번 더 출연했다.

《Saxophone Colossus》는 프레스티지 레코드(Prestige Records)에서 발매하여 큰 성공을 거두었고 롤린스가 저명한 재즈 아티스트로 자리매김하는 데 도움이 되었다.

2016 년 Saxophone Colossus의회 도서관에 의해 "문화적으로, 역사적으로, 미학적으로 중요한"것으로 National Recording Registry에 보존되도록 선정되었습니다.

출시와 유산

프로페셔널 평가

독립적인 소식통들은 앨범의 발매일에 대한 보고에서 차이를 보였다. 《The Mojo Collection》에 따르면, 이 음반은 1956년 가을에 발매되었으며,[5] 1957년 8월호 《빌보드 매거진》에는 같은 해 3월 16일에서 7월 사이에 발매된 음반 중 하나가 실렸다 1957년 4월 빌보드는 리뷰에서 "롤린스의 최신 노력은 뮤지션들을 떠들썩하게 만들 것"이라며 "테노먼은 현대 재즈맨 중 가장 활기차고 역동적이며 독창적인 뮤지션 중 하나"라며 "모든 트랙은 놀라움으로 가득 차 있으며, 롤린스는 각 솔로를 훌륭한 구조적 논리로 개발한다"고 평했다. [18] 랄프 J. 글리슨은 6월 말 《DownBeat》에서 이 음반을 리뷰하며 다음과 같이 썼다.

뉴욕의 하드스윙어들의 작품에는 우아함과 아름다움이 부족하다는 비난에 대한 대답이라도 하듯, 롤린스는 유머, 부드러움, 아름다움에 대한 섬세한 감정, 퍽퍽한 유머 감각을 보여준다. 그리고 이 모든 것은 줄곧 그들을 특징짓는 타협하지 않는 스윙으로 이루어졌습니다.

올뮤직의 회고적 리뷰에서 스콧 야노우색소폰 콜로서스를 "틀림없이 그의 가장 훌륭한 만능 세트"라고 불렀고,[7] 독일의 음악학자 피터 니클라스 윌슨은 이 음반을 "롤린스의 디스코그래피의 또 다른 이정표, 롤린스의 셰프 되브르로 거듭 인용되는 녹음, 그리고 역대 클래식 재즈 앨범 중 하나"라고 평가했다. 2000년에는 콜린 라킨《All Time Top 1000 Albums》에서 405위에 올랐다. [20] The Penguin Guide to Jazz는 이 음반을 필수 음반의 "핵심 컬렉션"에 포함시켰으며, 최고 등급인 별 4개 외에도 "왕관"을 수여하여 저자가 특별한 존경이나 애정을 느낀 음반을 나타냈습니다. [13]

곡 목록

St. Thomas

Tommy Flanagan · Doug Watkins · Max Roach

https://youtu.be/_MpC6WC_nuU?si=dFvLY0cTYjBgcvF8

 

You Don't Know What Love Is (Rudy Van Gelder Rudy Van Gelder Remastered 2006 / Shared ISRC)

https://youtu.be/mVOuwbgDenc?si=IAxKGSArXEOWJdy1

 

Strode Rode (Remastered 2006 / Shared ISRC)

https://youtu.be/TzNtaLf78Ds?si=joxQBk_QwEbAoStO

 
 

Blue 7 (Rudy Van Gelder Remaster 1956)

https://youtu.be/PwL-CrFni1c?si=NeZO3I-snMi3lBp7

 
 
 
 

Die Morirat Von Mackie Messer

https://youtu.be/0v-y6uioUos?si=73PtVKF21EIazoNs

 
 

소니 롤린스

월터 테오도르 "소니" 롤린스[1][2] (1930년 9월 7일 출생)[3]는 미국의 은퇴한 재즈 테너 색소폰 연주자로, 가장 중요하고 영향력 있는 재즈 뮤지션 중 한 명으로 널리 알려져 있다. [3][4]

70년의 경력 동안 롤린스는 리더로서 60개 이상의 앨범을 녹음했습니다. "St. Thomas", "Oleo", "Doxy", "Airegin"을 포함한 그의 작곡 중 다수는 재즈 스탠더드가 되었습니다. 롤린스는 "현존하는 가장 위대한 즉흥 연주자"라고 불립니다. [5] 건강 문제로 인해 롤린스는 2012년 이후 공개 공연을 하지 않았고 2014년 은퇴를 발표했다.

초기 생활

롤린스는 뉴욕시에서 버진 아일랜드 출신의 부모에게서 태어났습니다. [6] 3남매 중 막내로 태어난 그는 할렘 중심부와 슈가 힐에서 자랐으며[7] 7-8세에 첫 알토 색소폰을 받았습니다. [8] 그는 Edward W. Stitt 중학교에 다녔고 East HarlemBenjamin Franklin 고등학교를 졸업했습니다. ] 롤린스는 피아니스트로 시작해 루이 조던에게 영감을 받아 알토 색소폰으로 전향했고, 1946년 그의 우상인 콜먼 호킨스의 영향을 받아 테너 색소폰으로 전향했다. 고등학교 시절 그는 미래의 재즈 전설인 재키 맥린(Jackie McLean), 케니 드류(Kenny Drew), 아트 테일러(Art Taylor)와 함께 밴드에서 연주했습니다.

이후의 삶과 경력

1949–1956

1948년 고등학교를 졸업한 후,[10] 롤린스는 전문적으로 공연하기 시작했다. 그는 1949년 초에 비밥 가수 밥스 곤잘레스(트롬본 연주자 J. J. 존슨이 그룹의 편곡자였다)의 사이드맨으로 첫 녹음을 했다. 그 후 몇 달 안에 그는 존슨과 함께 녹음하고 피아니스트 버드 파월의 지휘 아래 트럼펫 연주자 팻 나바로, 드러머 로이 헤인즈와 함께 획기적인 "하드 밥" 세션에 출연하면서 이름을 알리기 시작했습니다.

1950년 초, 롤린스는 무장 강도 혐의로 체포되어 라이커스 아일랜드 감옥에서 10개월을 보낸 후 가석방으로 풀려났습니다. 1952년, 그는 헤로인을 사용하여 가석방 조건을 위반한 혐의로 다시 체포되었다. 1951년에서 1953년 사이에 그는 마일즈 데이비스, 모던 재즈 콰르텟, 찰리 파커, 델로니어스 몽크와 함께 녹음했습니다. 1954년 그는 피아니스트 호레이스 실버가 참여한 데이비스가 이끄는 퀸텟과 함께 그의 유명한 작곡 "Oleo", "Airegin", "Doxy"를 녹음하면서 돌파구를 찾았고, 이 녹음은 소니 롤린스와 함께 앨범 Miles Davis에 수록되었습니다.

1955년, 롤린스는 렉싱턴의 연방 의료 센터에 입원했다. 그곳에서 그는 당시 실험적인 메타돈 요법에 자원하여 헤로인 습관을 끊을 수 있었고, 그 후 시카고에서 한동안 살면서 트럼펫 연주자 부커 리틀과 잠시 방을 썼습니다. 롤린스는 처음에는 금주가 자신의 음악적 재능을 손상시킬까 봐 두려워했지만, 나중에는 더 큰 성공을 거두었다.

롤린스는 1955년 여름에 마일즈 데이비스 퀸텟에 잠시 합류했다. 그해 말에 그는 클리포드 브라운-맥스 로치 퀸텟에 합류했다. 스튜디오 앨범 Clifford Brown과 Max Roach at Basin Street, Sonny Rollins Plus 4는 그 밴드에서 보낸 시간을 기록합니다. 1956년 6월 브라운과 밴드 피아니스트 리치 파월이 자동차 사고로 사망한 후에도 롤린스는 로치와 함께 연주를 계속했고 프레스티지 레코드, 블루 노트, 리버사이드, 로스앤젤레스 레이블 컨템포러리에서 자신의 이름으로 앨범을 발매하기 시작했다.

1956년 6월 22일 뉴저지에 있는 루디 반 겔더의 스튜디오에서 피아노에 토미 플래너건, 전 재즈 메신저스 베이시스트 더그 왓킨스, 그리고 그가 가장 좋아하는 드러머 로치와 함께 널리 찬사를 받은 그의 앨범 《Saxophone Colossus》를 녹음했다. 이 음반은 롤린스가 리더로서 녹음한 여섯 번째 음반으로, 그의 가장 잘 알려진 작곡 "St. Thomas", 어린 시절 어머니가 불러준 곡인 "Hold Him Joe"를 기반으로 한 카리브해 칼립소, 빠른 비밥 넘버 "Strode Rode", "Moritat"("Mack the Knife"라고도 알려진 Kurt Weill 작곡)가 포함되어 있습니다. [3] 색소폰 콜로서스의 긴 블루스 솔로 "Blue 7"은 작곡가이자 비평가인 Gunther Schuller가 1958년 기사에서 심층적으로 분석했습니다.

〈St. Thomas〉의 솔로에서 롤린스는 리듬 패턴의 반복과 그 패턴의 변형을 사용하며, 타이트한 음역대에서 몇 개의 음색만 커버하고, 스타카토와 반쯤 분리된 음을 사용한다. 이것은 갑작스런 번성에 의해 중단되어 이전 패턴으로 돌아가기 전에 훨씬 더 넓은 범위를 활용합니다. (음악 샘플을 들어보세요.) 데이비드 N. 베이커(David N. Baker)는 그의 저서 '소니 롤린스의 재즈 스타일(The Jazz Style of Sonny Rollins)'에서 롤린스가 "리듬을 그 자체로 사용하는 경우가 많다. 그는 때때로 멜로디나 변화 대신 리듬 패턴에 따라 즉흥적으로 연주합니다."

"St. Thomas"를 녹음한 이래로 롤린스의 칼립소 리듬 사용은 재즈에 대한 그의 시그니처 공헌 중 하나였습니다. 그는 종종 "Hold 'Em Joe"와 "Don't Stop the Carnival"과 같은 전통적인 카리브해 곡을 연주하며 "Duke of Iron", "The Everywhere Calypso", "Global Warming"과 같은 칼립소의 영향을 받은 많은 오리지널 작곡을 작곡했습니다.

1956년, 그는 피아니스트 레드 갈랜드, 베이시스트 폴 챔버스, 드러머 필리 조 존스로 구성된 데이비스의 그룹을 사용하여 Tenor Madness를 녹음했습니다. 타이틀 곡은 롤린스가 데이비스의 그룹 멤버였던 존 콜트레인과 함께 녹음한 유일한 음반이다. [3]

그해 말에 롤린스는 델로니어스 몽크의 음반 《Brilliant Corners》에 사이드맨으로 참여했고, 트럼펫에 도널드 버드, 피아노에 윈튼 켈리, 베이스에 진 라미, 드럼에 로치와 함께 블루 노트 레코드를 위한 자신의 첫 번째 앨범 《Sonny Rollins, Volume One》을 녹음했다.

1957년–1959년 봄

1957 년 그는 첫 번째 아내이자 배우 겸 모델 인 Dawn Finney와 결혼했습니다. [7]

그해 롤린스는 피아노 없이 베이스와 드럼을 색소폰 솔로의 반주로 사용하는 것을 개척했는데,[17] 이 질감은 "산책"으로 알려지게 되었습니다. 두 개의 초기 테너/베이스/드럼 트리오 녹음은 1957년에 녹음된 Way Out WestA Night at the Village Vanguard입니다. 〈Way Out West〉는 캘리포니아에 기반을 둔 컨템포러리 레코드(로스앤젤레스 드러머 셸리 맨과 함께)를 위해 녹음되었고 〈Wagon Wheels〉와 〈I'm an Old Cowhand〉와 같은 컨트리 및 서부 노래가 포함되어 있기 때문에 그렇게 명명되었습니다. [18] 빌리지 뱅가드 앨범은 베이시스트 도널드 베일리와 드러머 피트 라로카가 함께하는 낮 공연과 베이시스트 윌버 웨어와 드러머 엘빈 존스가 함께하는 저녁 세트, 두 세트로 구성되어 있습니다. 롤린스는 그의 경력 전반에 걸쳐 간헐적으로 트리오 형식을 사용했으며, 때로는 베이스와 드럼 솔로 중에 색소폰을 리듬 섹션 악기로 사용하는 특이한 단계를 밟기도 했습니다. 루 타바킨(Lew Tabackin)은 롤린스의 피아노 없는 트리오가 자신의 피아노를 이끄는 데 영감을 주었다고 말했다. [17] 조 헨더슨, 데이비드 S. 웨어, 조 로바노, 브랜포드 마설리스, 조슈아 레드먼이 피아노 없는 색소폰 트리오를 이끌었다. [17]

1957년 로스앤젤레스에서 롤린스는 알토 색소폰 연주자 오넷 콜먼을 만났고 두 사람은 함께 연습했습니다. [19] 프리 재즈의 선구자인 콜먼은 2년 후 자신의 밴드에서 피아니스트를 기용하지 않았다. 이 무렵 롤린스는 상대적으로 진부하거나 틀에 얽매이지 않는 노래(예: Work Time의 "There's No Business Like Show Business", The Sound of Sonny의 "Toot, Toot, Tootsie", 나중에 그래미상을 수상한 앨범 This Is What I Do의 "Sweet Leilani")를 기반으로 한 즉흥 연주로 유명해졌습니다.

롤린스는 브루클린 다저스의 스타 투수 돈 뉴컴과 얼굴이 닮았기 때문에 "뉴크"라는 별명을 얻었다.

1957년, 그는 카네기 홀에 데뷔했고 트롬본에 존슨, 피아노에 호레이스 실버 또는 몽크, 드러머 아트 블레이키와 함께 블루 노트를 위해 다시 녹음했다. 그해 12월, 그와 동료 테너 색소폰 연주자 소니 스티트는 디지 길레스피의 앨범 《Sonny Side Up》에 함께 참여했다. 1958 년 그는 Art KaneA Great Day in Harlem에 뉴욕의 재즈 뮤지션 사진에 출연했습니다. 그는 사진에서 마지막으로 살아남은 음악가입니다.

같은 해에 롤린스는 색소폰, 베이스, 드럼 트리오를 위한 또 다른 기념비적인 곡인 Freedom Suite를 녹음했습니다. 그의 원래 슬리브 노트에는 "다른 어떤 민족보다 미국의 문화를 자신의 것이라고 주장할 수 있는 흑인이 박해와 억압을 받고 있다는 것은 얼마나 아이러니한 일인가? 그의 존재 자체에서 인문학의 모범을 보여준 흑인이 비인간적인 대가를 받고 있다는 것을." 타이틀 곡은 19분짜리 즉흥 블루스 모음곡입니다. 앨범의 다른 면에는 인기 있는 쇼 곡의 하드밥 운동이 포함되어 있습니다. 오스카 페티포드(Oscar Pettiford)와 맥스 로치(Max Roach)가 각각 베이스와 드럼을 맡았다. LP는 레코드 회사가 레코드의 다른 곡 제목인 Shadow Waltz로 재포장하기 전에 원래 형태로 잠깐만 사용할 수 있었습니다.

소니 롤린스 앤 더 빅 브라스(소니 롤린스 브라스/소니 롤린스 트리오)에 이어 롤린스는 1958년 소니 롤린스와 컨템포러리 리더스(Sonny Rollins and the Contemporary Leaders)라는 스튜디오 앨범을 한 장 더 만들었고, 그 후 3년 동안 녹음을 쉬었다. 이 세션은 컨템포러리 레코드(Contemporary Records)를 위한 세션으로, 롤린스는 피아니스트 햄튼 호스(Hampton Hawes), 기타리스트 바니 케셀(Barney Kessel), 베이시스트 르로이 비네거(Leroy Vinnegar), 드러머 셸리 맨(Shelly Manne)으로 구성된 웨스트 코스트 그룹과 함께 〈Rock-a-Bye Your Baby with a Dixie Melody〉를 포함한 난해한 곡을 녹음했다.

1959년 그는 처음으로 유럽을 순회하며 스웨덴, 네덜란드, 독일, 이탈리아, 프랑스에서 공연했다.

1959년 여름-1961년 가을: 다리

1959년, 롤린스는 자신의 음악적 한계에 좌절감을 느꼈고, 첫 번째이자 가장 유명한 음악적 안식년을 가졌다. [25] 맨해튼의 로어 이스트 사이드에 사는 동안, 그는 이웃의 임산부를 방해하지 않기 위해 윌리엄스버그 다리의 보행자 전용 통로로 가서 연습을 했다. [26] 오늘날 "The Rollins"[27]라는 이름의 15층짜리 아파트 건물이 그가 살았던 Grand Street 부지에 서 있습니다. [28] 1959년 여름부터 1961년 말까지 롤린스는 거의 매일 지하철 선로 옆의 다리에서 연습을 했다. [29] 롤린스는 계절에 상관없이 하루에 15시간에서 16시간씩 연습하는 경우가 많다고 인정했다. [30] 1961년 여름, 저널리스트 랄프 버턴(Ralph Berton)은 어느 날 다리에서 색소폰 연주자를 우연히 지나가다가 메트로놈 매거진에 그 사건에 대한 기사를 실었습니다. [31] 이 기간 동안 롤린스는 요가의 헌신적인 수련자가 되었습니다. [32] 롤린스는 1961년 11월에 안식년을 마쳤다. 그는 나중에 "나는 아마도 다리 위로 올라가는 것만으로도 남은 인생을 보낼 수 있었을 것입니다. 현실 세계로 돌아가야 한다는 것을 깨달았습니다." [33] 2016년, 롤린스를 기리기 위해 다리의 이름을 바꾸려는 캠페인이 시작되었습니다. [29]

1961-1969년 겨울: 음악 탐험

1961년 11월, 롤린스는 그리니치 빌리지의 재즈 갤러리(Jazz Gallery)에서 레지던시를 하면서 재즈계로 돌아왔다. 1962년 3월, 그는 랄프 글리슨의 텔레비전 시리즈 《재즈 캐주얼》에 출연했다. [34] 1960년대에 그는 뉴욕 브루클린의 윌로비 스트리트에서 살았다.

그는 RCA Victor와의 계약 초기에 1962년 "컴백" 앨범 이름을 The Bridge로 지었습니다. 조지 아바키안이 프로듀싱한 이 디스크는 기타리스트 짐 홀, 드럼의 벤 라일리, 베이시스트 밥 크랜쇼가 참여한 사중주와 함께 녹음되었다. [36] 이 음반은 롤린스의 베스트셀러 음반 중 하나가 되었다. 2015년에는 그래미 명예의 전당에 헌액되었습니다.]

롤린스와 RCA 빅터의 계약은 1964년까지 지속되었다. 그가 녹음한 각 앨범은 이전 앨범과 근본적으로 달랐다. 1962년 디스크 What's New?는 라틴 리듬을 탐구했습니다. 빌리지 게이트(The Village Gate)에서 라이브로 녹음한 앨범 Our Man in Jazz에서 그는 베이스에 크랜쇼, 드럼에 빌리 히긴스, 코넷에 돈 체리가 참여한 사중주단과 함께 아방가르드 연주를 탐구했습니다. 그는 또한 테너 색소폰의 영웅 콜먼 호킨스와 프리 재즈 피아니스트 폴 블레이와 함께 《Sonny Meets Hawk!》에서 연주했고, 피아니스트 허비 행콕이 피처링한 《Now's the Time》과 《The Standard Sonny Rollins》에서 재즈 스탠더드와 그레이트 아메리칸 송북 멜로디를 재검토했다.

1963년, 그는 여러 차례의 일본 투어 중 첫 번째 투어를 가졌다. [38]

1965년에 그는 1928년 7월 25일에 미주리 주 캔자스시티에서 태어난 루실 피어슨과 결혼했다. 그녀는 결국 그의 매우 유능한 매니저/프로듀서가 되었습니다. 그들은 뉴욕시에서 뉴욕 저먼타운으로 이사했고(부분적으로, 그 다음에는 완전히) 2004년 11월 27일 그곳에서 사망했다.

2007 년 Ronnie Scott의 Jazz Club에서 1965 년 레지던시에서 녹음한 음반이 Harkit 레이블에 의해 Live in London으로 발매되었습니다. 그들은 롤린스의 연주에 대한 그 시대의 스튜디오 앨범과 매우 다른 그림을 제공합니다. [40] (이는 무단 배포이며, 롤린스는 직접 "불법 복제"하여 자신의 웹사이트에 배포함으로써 대응했다.)

Impulse와 계약하면! 그는 1966년 영화 '알피(Alfie)'의 사운드트랙을 발표했고, '데어 윌 네버 비 어나더 유(There Will Never Be Another You)'와 '소니 롤린스(Sonny Rollins on Impulse!)'를 발매했다. 트럼펫 연주자 프레디 허버드, 베이시스트 지미 개리슨, 드러머 엘빈 존스가 참여한 〈East Broadway Run Down〉(1966) 이후 롤린스는 6년 동안 다른 스튜디오 앨범을 발매하지 않았다.

1968년, 그는 딕 폰테인(Dick Fontaine)이 감독한 텔레비전 다큐멘터리 '크리에이티브 퍼슨(Creative Persons)' 시리즈의 주인공이 되었는데, 제목은 '소니 롤린스는 누구인가?'

1969–1971: 두 번째 안식년[편집]

1969년, 롤린스는 다시 2년 동안 안식년을 가지며 대중 공연을 하지 않았다. 이 공백기 동안 그는 처음으로 자메이카를 방문했고 인도 뭄바이 지역 포와이아쉬람에서 몇 달 동안 요가, 명상, 동양 철학을 공부했습니다. [42]

1971–200

그는 1971년 노르웨이 콩스베르그에서 공연을 하며 두 번째 안식년을 마치고 돌아왔다. [43] 1972년 3월 뉴욕의 빌리지 뱅가드 나이트 클럽에서 열린 공연을 리뷰하면서 뉴요커의 평론가 휘트니 발리엣은 롤린스가 "다시 변했다. 그는 회오리바람이 되어 버렸다. 그의 질주는 포효했고, 거슬리는 스타카토 패스와 격렬한 더블 타임 스퍼트가 있었다. 그는 마치 청중을 전투로 몰아넣는 것처럼 소리를 지르고 뿔나팔을 불며 몸짓을 하는 것 같았다." [44] 같은 해 그는 Next Album을 발매하고 뉴욕 저먼타운으로 이사했습니다. [45] 또한 1972년에는 구겐하임 펠로우십 작곡 부문을 수상했다. [46]

1970년대와 1980년대에 그는 R&B, 팝, 펑크 리듬에도 매료되었습니다. 이 기간 동안 그의 밴드 중 일부는 일렉트릭 기타, 일렉트릭 베이스, 그리고 일반적으로 팝 또는 펑크 지향적인 드러머를 특징으로 했습니다.

1974년, 롤린스는 재즈 백파이프 연주자 루퍼스 할리(Rufus Harley)를 밴드에 영입했다. 그룹은 런던의 로니 스콧 에서 라이브 공연을 하는 것이 촬영되었습니다. [48] 이 기간의 대부분을 롤린스는 마일스톤 레코드의 프로듀서 오린 킵뉴스에 의해 녹음되었다(컴필레이션 음반 《Silver City: A Celebration of 25 Years on Milestone》에는 이 시기의 선곡이 수록되어 있다). [49] 1978년 그와 맥코이 타이너, 론 카터, 알 포스터는 마일스톤 재즈스타즈로 함께 투어를 했다. 그해 6월, 그는 다른 많은 주요 재즈 아티스트들과 함께 백악관 남쪽 잔디밭에서 열린 지미 카터 대통령 공연에 참여했다.]

무반주 색소폰 솔로에 대한 롤린스의 열정이 전면에 나서게 된 것도 이 시기였다. 1979년 그는 《투나잇 쇼》에서 무반주로 연주했고[52], 1985년에는 뉴욕 현대미술관에서 라이브로 녹음한 《The Solo Album》을 발매했다. [53] 그는 또한 그의 밴드와 함께 공연하는 동안 길고 즉흥적인 무반주 카덴차를 자주 연주했습니다. 대표적인 예가 1978년 앨범 Don't Stop the Carnival의 "Autumn Nocturne"에 대한 소개입니다.

1980년대에 이르러 롤린스는 작은 나이트클럽에서 공연하는 것을 그만두고 주로 콘서트 홀이나 야외 공연장에서 공연을 했다. 1990년대 후반까지 그는 때때로 Tramps와 The Bottom Line과 같은 뉴욕의 대형 록 클럽에서 공연했습니다. 그는 롤링 스톤스의 1981년 음반 〈Tattoo You〉를 위해 싱글 〈Waiting on a Friend〉[55]와 롱 잼 〈Slave〉를 포함한 세 곡에 (크레딧 없음) 색소폰 즉흥 연주를 추가했다. 그해 11월, 그는 프랑스 텔레비전에서 색소폰 마스터 클래스를 이끌었다. [56] 1983년에는 미국 국립예술기금(National Endowment for the Arts)으로부터 '재즈 마스터(Jazz Master)'로 선정되는 영예를 안았습니다. [57]

1986년, 다큐멘터리 영화 제작자 로버트 머지(Robert Mugge)는 색소폰 콜로서스(Saxophone Colossus)라는 제목의 영화를 개봉했습니다. 이 작품은 롤린스의 두 차례 공연을 선보였는데, 하나는 뉴욕 북부의 오푸스 40에서 열린 퀸텟 콘서트였고, 다른 하나는 일본 요미우리 신문 오케스트라와 함께 핀란드 피아니스트이자 작곡가인 헤이키 사르만토와 공동으로 작곡한 색소폰과 교향곡을 위한 협주곡이었다.

1993년 소니 롤린스 국제 재즈 아카이브[59] 가 피츠버그 대학교에 문을 열었습니다.

뉴욕 시청은 1995년 11월 13일을 "소니 롤린스의 날"로 선포했습니다. [61] 며칠 후, 롤린스는 뉴욕의 비컨 극장에서 공연을 했는데, 거기서 맥린, 월터 비숍 주니어, 퍼시 히스, 코니 헨리, 길 코긴스 등 십대 시절에 함께 연주했던 음악가들과 재회했다. [62]

1997년에는 다운 비트(Down Beat) 매거진의 비평가 투표에서 '올해의 재즈 아티스트'로 선정되기도 했다. [63] 이듬해, 환경주의의 열렬한 옹호자인 롤린스는 지구 온난화(Global Warming)라는 제목의 앨범을 발표했다. [64]

2001–2012

게리 기딘스(Gary Giddins)와 스탠리 크라우치(Stanley Crouch)와 같은 비평가들은 레코딩 아티스트인 롤린스와 콘서트 아티스트인 롤린스 사이의 차이를 지적했다. 2005년 5월 뉴요커(New Yorker) 프로필에서 크라우치는 콘서트 아티스트 롤린스에 대해 다음과 같이 썼다.

0년대 후반부터 80년대와 90년대까지 수십 년 동안 색소폰의 거상 소니 롤린스는 세계 어딘가에서 오후 또는 여덟 시 어딘가에서 연주하며 감정, 기억, 사고, 미적 디자인의 조합을 추구하며 즉흥적인 웅장함을 달성할 수 있는 명령을 추구합니다. 브라스 바디, 진주 단추 건반, 마우스피스, 지팡이 리드를 갖춘 호른은 롤린스의 재능과 재즈 조상들의 희미하지 않은 힘과 전설의 서사시를 담는 그릇이 됩니다.

롤린스는 《This Is What I Do》(2000)로 2001년 그래미 어워드에서 최우수 재즈 기악 앨범상을 수상했다. [65] 2001년 9월 11일, 몇 블록 떨어진 곳에 살던 71세의 롤린스는 세계무역센터가 무너지는 소리를 듣고 색소폰만 손에 들고 그리니치 스트리트에 있는 자신의 아파트에서 대피해야 했다.[66] 그는 떨렸지만 5일 후 버클리 음대에서 연주회를 하기 위해 보스턴으로 갔다. 이 공연의 라이브 녹음은 2005년 CD로 발매된 〈Without a Song: The 9/11 Concert〉로, 롤린스의 〈Why Was I Born?〉으로 2006년 그래미 재즈 기악 솔로 부문을 수상했다. [65]

롤린스는 2004년 평생공로를 인정받아 그래미상을 수상했다. 그 해에는 그의 아내 루실도 사망했습니다. [67]

2006년, 롤린스는 다운 비트 리더스 투표에서 "올해의 재즈맨", "#1 테너 색소폰 연주자", "올해의 녹음" CD Without a Song: The 9/1 Concert로 3관왕에 올랐다. 그해 밴드에는 그의 조카인 트롬본 연주자 클리프턴 앤더슨이 참여했으며 베이시스트 크랜쇼, 피아니스트 스티븐 스콧, 타악기 연주자 키마티 디니줄루, 드러머 페리 윌슨이 포함되었습니다.

성공적인 일본 투어를 마친 후 롤린스는 그래미상 후보에 오른 CD Sonny, Please(2006)를 녹음하기 위해 5년 만에 녹음 스튜디오로 돌아왔다. CD 제목은 그의 아내가 가장 좋아하는 문구 중 하나에서 파생되었습니다. 이 앨범은 롤린스가 수년 후 마일스톤 레코드를 떠난 후 롤린스의 자체 레이블인 Doxy Records에서 발매되었으며 Anderson이 프로듀싱했습니다. 이 시기와 이 앨범에 수록된 롤린스의 밴드에는 크랜쇼, 기타리스트 바비 브룸, 드러머 스티브 조던, 디니줄루가 포함되어 있다.

이 기간 동안 롤린스는 정기적으로 전 세계를 순회하며 유럽, 남미, 극동, 오스트랄라시아 전역의 주요 공연장에서 연주했습니다. 그는 때때로 공연당 100,000달러를 벌었던 것으로 추정됩니다. [68] 2007년 9월 18일, 그는 카네기홀에서 첫 공연 50주년을 기념하여 공연을 가졌다. 그와 함께 앤더슨(트롬본), 바비 브룸(기타), 크랜쇼(베이스), 디니줄루(타악기), 로이 헤인즈(드럼), 크리스찬 맥브라이드(베이스)가 출연했다.]

2000년경, 롤린스는 그의 라이브 공연 중 많은 부분을 녹음하기 시작했다. 그 이후로 그는 250개 이상의 콘서트 녹음을 보관했습니다. 현재까지 Doxy Records와 Okeh Records의 아카이브에서 4 개의 앨범이 출시되었습니다 : Road Shows, Vol. 1; Road Shows, Vol. 2 (롤린스의 80번째 생일 콘서트를 기록한 4개의 트랙이 있으며, 여기에는 롤린스가 20분짜리 "Sonnymoon for Two"에서 Ornette Coleman과 함께 처음으로 녹음된 출연이 포함됨); 로드쇼, Vol. 3; 2016년 4월에 발매된 Holding the Stage.

2010년 롤린스는 국립 예술 훈장 과 에드워드 맥도웰 메달 을 수상했다. [73] 같은 해 가을에 그는 Ornette Coleman의 게스트 출연을 포함하여 뉴욕의 Beacon Theatre에서 콘서트로 80세 생일을 축하했습니다. 이듬해 그는 딕 폰테인(Dick Fontaine)의 또 다른 다큐멘터리 '비욘드 더 노트(Beyond the Notes)'의 주인공이 되었다.

롤린스는 2012년 이후로 대중 앞에서 공연하지 않았고,[76] 2014년에 은퇴했는데, 폐섬유증으로 인한 재발성 호흡기 문제로 인해 은퇴했다.

2013–현재

2013년 롤린스는 뉴욕 우드스탁으로 이사했습니다. [80] 그해 봄, 그는 "Whiskey Business"의 The Simpsons에 게스트로 출연했고[81] 뉴욕의 줄리어드 스쿨에서 명예 음악 박사 학위를 받았습니다. [82]

2014년에는 네덜란드 텔레비전 다큐멘터리 'Sonny Rollins-Morgen Speel Ik Beter'(번역: Tomorrow I'll Play Better)'의 주인공이 되었다. 그는 그해 6월 뉴욕 브루클린에서 열린 콜먼을 위한 올스타 헌정 공연에서 색소폰 연주자 오넷 콜먼을 소개하며 대중 앞에 모습을 드러냈다. [84] 2015년 10월에는 미국 재즈 재단(Jazz Foundation of America)의 평생 공로상을 수상했습니다.

2017년 봄, 롤린스는 뉴욕 공립 도서관의 연구 센터 중 하나인 숌버그 흑인 문화 연구 센터에 개인 아카이브를 기증했다. [85][86] 그해 말, 그는 오벌린 대학에 "소니 롤린스 재즈 앙상블 기금"을 기부하여 "접근성과 사회 정의 옹호에 대한 기관의 오랜 유산을 인정"했습니다.

2023년 2월, 롤린스는 자신의 음악 카탈로그를 리저브 미디어(Reservoir Media)에 매각했다. 2024년 4월, 소니 롤린스가 1959년부터 보관했던 노트에서 파생된 The Notebooks of Sonny Rollins가 출간되었습니다.

예술성과 영향

롤린스의 어조는 "신랄하고 맑다"고 묘사되었다. [92] 색소폰 연주자로서 그는 처음에는 루이스 조던(Louis Jordan)과 같은 연주자들의 점프R&B 사운드에 매료되었지만, 곧 주류 테너 색소폰 전통에 매료되었습니다. 독일의 비평가 요아힘-에른스트 베렌트(Joachim-Ernst Berendt)는 이 전통을 콜먼 호킨스의 강한 울림과 레스터 영의 가볍고 유연한 프레이징의 양극 사이에 있는 것으로 묘사했는데, 이는 1950년대 비밥의 즉흥 연주에 많은 영감을 주었다.[93] 다른 테너 색소폰의 영향으로는 벤 웹스터돈 비아스가 있다. 10대 중반에 롤린스는 알토 색소폰 연주자 찰리 파커(Charlie Parker)의 영향을 많이 받았다. [94] 고등학교 시절 그는 피아니스트이자 작곡가인 델로니어스 몽크(Thelonious Monk)의 멘토링을 받았고, 종종 몽크의 아파트에서 리허설을 했다.

 
 
 
 
 

조반니 바티스타 페르골레시: 'Confitebor tibi Domine', 모테트

율리아 레즈네바, 소프라노 필립 자루스키, 알토

I Barocchisti, Coro della Radiotelevisione Svizzera, Diego Fasolis Julia Lezhneva, soprano Philippe Jaroussky, alto

[00:00] I. Confitebor tibi Domine [02:06] II. Confessio et magnificentia opus ejus [05:56] III. Fidelia omnia mandata ejus [07:50] IV. Redemptionem misit populo suo [08:50] V. Sanctum et terribile nomen ejus [12:42] VI. Gloria Patri [13:49] VII. Sicut erat in principio

https://youtu.be/l8XITDaRylo?si=7AH4FYTeMK2_teNk

 

Stabat Mater (페르골레시)

Stabat Mater (P.77) 는 1736년 Giovanni Battista Pergolesi 가 작곡한 Stabat Mater 시퀀스의 음악 설정입니다. 페르골레시의 생애 마지막 주에 작곡된 이 곡은 소프라노알토 독주자, 바이올린 I과 II, 비올라베이스 콘티누오를 위해 작곡되었다.

이 작품의 자필 원고는 몬테 카시노의 베네딕토 회 수도원에 보존되어 있습니다.

배경

Pergolesi가 작곡했다고 전해지는 많은 작품이 잘못 귀속되었습니다. Stabat Mater는 확실히 Pergolesi의 것으로, 그의 필체로 된 원고가 보존되어 있습니다. 이 작품은 나폴리 형제회를 위해 작곡되었으며, [5] 알레산드로 스카를라티(Alessandro Scarlatti)로부터 스타밧 마터(Stabat Mater)를 의뢰한 Cavalieri della Vergine dei Dolori di San Luigi al Palazzo 를 위해 작곡되었다. [6] 페르골레시는 포추올리프란체스코 수도원에서 결핵으로 마지막 병을 앓는 동안 Salve Regina 설정과 함께 작곡했으며 죽기 직전에 완성했습니다.

리셉션

Stabat Mater는 Pergolesi의 가장 유명한 신성한 작품 중 하나이며 작곡가가 사망 한 후 큰 인기를 얻었습니다.장 자크 루소(Jean-Jacques Rousseau)는 이 작품에 대한 감사를 표하며 오프닝 악장을 "어떤 작곡가의 펜에서 나오는 가장 완벽하고 감동적인 듀엣"이라고 칭찬했습니다. 오케스트라 반주를 확장한 조반니 파이시엘로(Giovanni Paisiello)와 듀엣 중 일부를 대체하기 위해 합창단을 추가한 요제프 아이블러(Joseph Eybler)를 포함하여 많은 작곡가들이 이 작품을 개작했습니다. 바흐Tilge, Höchster, meine Sünden은 Pergolesi의 작곡을 기반으로 한 패러디 칸타타입니다.

이 사업에 비방하는 사람들이 없었던 것은 아니었다. 파드레 마르티니(Padre Martini)는 1774년에 이 작품의 가벼운 오페라 스타일을 비판했고, 페르골레시의 희극 오페라 《라 세르바 파드로나(La serva padrona)》와 너무 비슷해서 텍스트의 파토스를 적절하게 전달할 수 없다고 생각했다.

Confitebor: I. Confitebor tibi, Domine

https://youtu.be/cGYnfVKenbo?si=005x9dInRnl075IT

 

Confitebor: II. Confessor et magnificentia

https://youtu.be/JnIm-ci6log?si=ccnkAcn1xhQLP7t0

 

Confitebor: III. Fidelia omnia

https://youtu.be/025a640B0FQ?si=8i4v8bePDReGFQn3

 

Confitebor: IV. Redemptionem misit

https://youtu.be/2fymB9M6HPk?si=jUfVx6Y1FN0K2d-9

 

Confitebor: V. Sanctum et terribile

https://youtu.be/2exiTE3xupo?si=2rm15SlS_z1lVspW

 
 
 

I've Got You Under My Skin (Afternoon)

Producer: Alfred Lion Producer: Michael Cuscuna Recording Engineer, Mastering Engineer: Rudy Van Gelder Composer Lyricist: Cole Porter

https://youtu.be/58fuTxAMYfA?si=IcJgwhaXlT9vMFwL

 
 
 
 
 

Sonny Rollins Trio at the Village Vanguard - Softly, as in a Morning Sunrise

https://youtu.be/1ix9FAzxNB4?si=0rkcdAohuO6plAUC

 
 

I Can't Get Started (Live At The Village Vanguard/1957 / Remastered 1999/Rudy Van Gelder Edition)

https://youtu.be/xaO7TMJXo7c?si=hfwBDNIxpzja_pA3

 
 
 

All The Things You Are (Evening)

https://youtu.be/h2O9RVsKFk0?si=PzhotoPJfWwl2FJv

 

Get Happy (Live At The Village Vanguard/1957 / Remastered 1999/Rudy Van Gelder Edition)

https://youtu.be/_iNApIXfG_A?si=Ey7rEX6m2ZM8VJ4B

 

"빌리지 뱅가드"에서의 하룻밤

〈빌리지 뱅가드〉는 1957년 11월 3일 뉴욕빌리지 뱅가드에서 녹음한 미국 재즈 색소폰 연주자 소니 롤린스의 라이브 음반으로, 이듬해 블루 노트에서 발매되었다.

배경

녹음

롤린스는 도널드 베일리(Donald Bailey)와 피트 라로카(Pete LaRoca), 윌버 웨어(Wilbur Ware)와 엘빈 존스(Elvin Jones)와 같이 각각 다른 리듬 섹션으로 오후에 한 번, 저녁에 두 번, 총 세 세트를 연주했다. [2] 녹음은 루디 반 겔더(Rudy Van Gelder)가 만들었고, 빌리지 뱅가드에서 만든 첫 번째 라이브 녹음이었다.

출시 기록[편집]

녹음 세션의 더 많은 자료는 1976년에 발견되어 더블 앨범 More from the Vanguard로 발매되었습니다. 1987년, 오리지널 앨범과 더블 앨범의 자료는 두 개의 컴팩트 디스크로 연대순으로 재구성되었습니다.

1999년 9월 14일, 리마스터링 음반은 블루 노트에서 루디 반 겔더 시리즈의 일부로 재발행되었다.

2024년 4월 26일, 이 앨범은 오리지널 마스터 테이프에서 처음으로 리마스터링된 Blue Note에서 다시 발행되었습니다.

비평가들의 반응

스콧 야노우(Scott Yanow)의 올뮤직(AllMusic) 리뷰는 "이 CD는 종종 마법 같다. 재즈의 위대한 테너 중 한 명인 소니 롤린스(Sonny Rollins)가 절정에 달했을 때 들려줍니다... 롤린스는 매우 독특한 사운드를 가지고 있었을 뿐만 아니라, 그의 시간 사용, 교활한 재치, 통통 튀지만 예측할 수 없는 스타일은 1957년에 완전히 그 자신의 것이 되었습니다."

음악 평론가 로버트 크리스트가우(Robert Christgau)는 이 음반을 높이 평가하며 다음과 같이 썼다: "롤린스는 일반적으로 피아노에 의해 고정되는 하모닉 계류를 절단하지 않고 이 곡들로부터 멀리 모험을 떠나는 것에 대해 책임을 지고 있다. 그는 그것을 반복해서 하지만, 강렬함, 질감, 호흡의 충만함에서 일정한 대가를 치러야 합니다. 항상 인상적이고, 지나가는 말이 즐겁고, 그의 즉흥 연주는 아방가르드 재즈의 존재 이유다."

이 음반은 스콧 야노우(Scott Yanow)가 올뮤직(AllMusic)의 에세이 〈Hard Bop〉에서 17개의 필수 하드밥 음반 중 하나로 선정했다.

펭귄 가이드 투 재즈(Penguin Guide to Jazz)는 이 음반에 별 4개와 왕관을 부여하고 이 음반을 "핵심 컬렉션"에 포함시키면서 "이 음반은 모든 컬렉션에 한 자리를 차지해야 하는 음반"이라고 결론지었다.

곡 목록

I've Got You Under My Skin (Afternoon)

Producer: Alfred Lion Producer: Michael Cuscuna Recording Engineer, Mastering Engineer: Rudy Van Gelder Composer Lyricist: Cole Porter

https://youtu.be/58fuTxAMYfA?si=IcJgwhaXlT9vMFwL

 
 
 
 
 

Sonny Rollins Trio at the Village Vanguard - Softly, as in a Morning Sunrise

https://youtu.be/1ix9FAzxNB4?si=0rkcdAohuO6plAUC

 
 

I Can't Get Started (Live At The Village Vanguard/1957 / Remastered 1999/Rudy Van Gelder Edition)

https://youtu.be/xaO7TMJXo7c?si=hfwBDNIxpzja_pA3

 
 
 

All The Things You Are (Evening)

https://youtu.be/h2O9RVsKFk0?si=PzhotoPJfWwl2FJv

 

Get Happy (Live At The Village Vanguard/1957 / Remastered 1999/Rudy Van Gelder Edition)

https://youtu.be/_iNApIXfG_A?si=Ey7rEX6m2ZM8VJ4B

 

"빌리지 뱅가드"에서의 하룻밤

〈빌리지 뱅가드〉는 1957년 11월 3일 뉴욕빌리지 뱅가드에서 녹음한 미국 재즈 색소폰 연주자 소니 롤린스의 라이브 음반으로, 이듬해 블루 노트에서 발매되었다.

배경

녹음

롤린스는 도널드 베일리(Donald Bailey)와 피트 라로카(Pete LaRoca), 윌버 웨어(Wilbur Ware)와 엘빈 존스(Elvin Jones)와 같이 각각 다른 리듬 섹션으로 오후에 한 번, 저녁에 두 번, 총 세 세트를 연주했다. [2] 녹음은 루디 반 겔더(Rudy Van Gelder)가 만들었고, 빌리지 뱅가드에서 만든 첫 번째 라이브 녹음이었다.

출시 기록[편집]

녹음 세션의 더 많은 자료는 1976년에 발견되어 더블 앨범 More from the Vanguard로 발매되었습니다. 1987년, 오리지널 앨범과 더블 앨범의 자료는 두 개의 컴팩트 디스크로 연대순으로 재구성되었습니다.

1999년 9월 14일, 리마스터링 음반은 블루 노트에서 루디 반 겔더 시리즈의 일부로 재발행되었다.

2024년 4월 26일, 이 앨범은 오리지널 마스터 테이프에서 처음으로 리마스터링된 Blue Note에서 다시 발행되었습니다.

비평가들의 반응

스콧 야노우(Scott Yanow)의 올뮤직(AllMusic) 리뷰는 "이 CD는 종종 마법 같다. 재즈의 위대한 테너 중 한 명인 소니 롤린스(Sonny Rollins)가 절정에 달했을 때 들려줍니다... 롤린스는 매우 독특한 사운드를 가지고 있었을 뿐만 아니라, 그의 시간 사용, 교활한 재치, 통통 튀지만 예측할 수 없는 스타일은 1957년에 완전히 그 자신의 것이 되었습니다."

음악 평론가 로버트 크리스트가우(Robert Christgau)는 이 음반을 높이 평가하며 다음과 같이 썼다: "롤린스는 일반적으로 피아노에 의해 고정되는 하모닉 계류를 절단하지 않고 이 곡들로부터 멀리 모험을 떠나는 것에 대해 책임을 지고 있다. 그는 그것을 반복해서 하지만, 강렬함, 질감, 호흡의 충만함에서 일정한 대가를 치러야 합니다. 항상 인상적이고, 지나가는 말이 즐겁고, 그의 즉흥 연주는 아방가르드 재즈의 존재 이유다."

이 음반은 스콧 야노우(Scott Yanow)가 올뮤직(AllMusic)의 에세이 〈Hard Bop〉에서 17개의 필수 하드밥 음반 중 하나로 선정했다.

펭귄 가이드 투 재즈(Penguin Guide to Jazz)는 이 음반에 별 4개와 왕관을 부여하고 이 음반을 "핵심 컬렉션"에 포함시키면서 "이 음반은 모든 컬렉션에 한 자리를 차지해야 하는 음반"이라고 결론지었다.

곡 목록

I've Got You Under My Skin (Afternoon)

Producer: Alfred Lion Producer: Michael Cuscuna Recording Engineer, Mastering Engineer: Rudy Van Gelder Composer Lyricist: Cole Porter

https://youtu.be/58fuTxAMYfA?si=IcJgwhaXlT9vMFwL

 
 
 
 
 

Sonny Rollins Trio at the Village Vanguard - Softly, as in a Morning Sunrise

https://youtu.be/1ix9FAzxNB4?si=0rkcdAohuO6plAUC

 
 

I Can't Get Started (Live At The Village Vanguard/1957 / Remastered 1999/Rudy Van Gelder Edition)

https://youtu.be/xaO7TMJXo7c?si=hfwBDNIxpzja_pA3

 
 
 

All The Things You Are (Evening)

https://youtu.be/h2O9RVsKFk0?si=PzhotoPJfWwl2FJv

 

Get Happy (Live At The Village Vanguard/1957 / Remastered 1999/Rudy Van Gelder Edition)

https://youtu.be/_iNApIXfG_A?si=Ey7rEX6m2ZM8VJ4B

 

"빌리지 뱅가드"에서의 하룻밤

〈빌리지 뱅가드〉는 1957년 11월 3일 뉴욕빌리지 뱅가드에서 녹음한 미국 재즈 색소폰 연주자 소니 롤린스의 라이브 음반으로, 이듬해 블루 노트에서 발매되었다.

배경

녹음

롤린스는 도널드 베일리(Donald Bailey)와 피트 라로카(Pete LaRoca), 윌버 웨어(Wilbur Ware)와 엘빈 존스(Elvin Jones)와 같이 각각 다른 리듬 섹션으로 오후에 한 번, 저녁에 두 번, 총 세 세트를 연주했다. [2] 녹음은 루디 반 겔더(Rudy Van Gelder)가 만들었고, 빌리지 뱅가드에서 만든 첫 번째 라이브 녹음이었다.

출시 기록[편집]

녹음 세션의 더 많은 자료는 1976년에 발견되어 더블 앨범 More from the Vanguard로 발매되었습니다. 1987년, 오리지널 앨범과 더블 앨범의 자료는 두 개의 컴팩트 디스크로 연대순으로 재구성되었습니다.

1999년 9월 14일, 리마스터링 음반은 블루 노트에서 루디 반 겔더 시리즈의 일부로 재발행되었다.

2024년 4월 26일, 이 앨범은 오리지널 마스터 테이프에서 처음으로 리마스터링된 Blue Note에서 다시 발행되었습니다.

비평가들의 반응

스콧 야노우(Scott Yanow)의 올뮤직(AllMusic) 리뷰는 "이 CD는 종종 마법 같다. 재즈의 위대한 테너 중 한 명인 소니 롤린스(Sonny Rollins)가 절정에 달했을 때 들려줍니다... 롤린스는 매우 독특한 사운드를 가지고 있었을 뿐만 아니라, 그의 시간 사용, 교활한 재치, 통통 튀지만 예측할 수 없는 스타일은 1957년에 완전히 그 자신의 것이 되었습니다."

음악 평론가 로버트 크리스트가우(Robert Christgau)는 이 음반을 높이 평가하며 다음과 같이 썼다: "롤린스는 일반적으로 피아노에 의해 고정되는 하모닉 계류를 절단하지 않고 이 곡들로부터 멀리 모험을 떠나는 것에 대해 책임을 지고 있다. 그는 그것을 반복해서 하지만, 강렬함, 질감, 호흡의 충만함에서 일정한 대가를 치러야 합니다. 항상 인상적이고, 지나가는 말이 즐겁고, 그의 즉흥 연주는 아방가르드 재즈의 존재 이유다."

이 음반은 스콧 야노우(Scott Yanow)가 올뮤직(AllMusic)의 에세이 〈Hard Bop〉에서 17개의 필수 하드밥 음반 중 하나로 선정했다.

펭귄 가이드 투 재즈(Penguin Guide to Jazz)는 이 음반에 별 4개와 왕관을 부여하고 이 음반을 "핵심 컬렉션"에 포함시키면서 "이 음반은 모든 컬렉션에 한 자리를 차지해야 하는 음반"이라고 결론지었다.

곡 목록

I've Got You Under My Skin (Afternoon)

Producer: Alfred Lion Producer: Michael Cuscuna Recording Engineer, Mastering Engineer: Rudy Van Gelder Composer Lyricist: Cole Porter

https://youtu.be/58fuTxAMYfA?si=IcJgwhaXlT9vMFwL

 
 
 
 
 

Sonny Rollins Trio at the Village Vanguard - Softly, as in a Morning Sunrise

https://youtu.be/1ix9FAzxNB4?si=0rkcdAohuO6plAUC

 
 

I Can't Get Started (Live At The Village Vanguard/1957 / Remastered 1999/Rudy Van Gelder Edition)

https://youtu.be/xaO7TMJXo7c?si=hfwBDNIxpzja_pA3

 
 
 

All The Things You Are (Evening)

https://youtu.be/h2O9RVsKFk0?si=PzhotoPJfWwl2FJv

 

Get Happy (Live At The Village Vanguard/1957 / Remastered 1999/Rudy Van Gelder Edition)

https://youtu.be/_iNApIXfG_A?si=Ey7rEX6m2ZM8VJ4B

 

"빌리지 뱅가드"에서의 하룻밤

〈빌리지 뱅가드〉는 1957년 11월 3일 뉴욕빌리지 뱅가드에서 녹음한 미국 재즈 색소폰 연주자 소니 롤린스의 라이브 음반으로, 이듬해 블루 노트에서 발매되었다.

배경

녹음

롤린스는 도널드 베일리(Donald Bailey)와 피트 라로카(Pete LaRoca), 윌버 웨어(Wilbur Ware)와 엘빈 존스(Elvin Jones)와 같이 각각 다른 리듬 섹션으로 오후에 한 번, 저녁에 두 번, 총 세 세트를 연주했다. [2] 녹음은 루디 반 겔더(Rudy Van Gelder)가 만들었고, 빌리지 뱅가드에서 만든 첫 번째 라이브 녹음이었다.

출시 기록[편집]

녹음 세션의 더 많은 자료는 1976년에 발견되어 더블 앨범 More from the Vanguard로 발매되었습니다. 1987년, 오리지널 앨범과 더블 앨범의 자료는 두 개의 컴팩트 디스크로 연대순으로 재구성되었습니다.

1999년 9월 14일, 리마스터링 음반은 블루 노트에서 루디 반 겔더 시리즈의 일부로 재발행되었다.

2024년 4월 26일, 이 앨범은 오리지널 마스터 테이프에서 처음으로 리마스터링된 Blue Note에서 다시 발행되었습니다.

비평가들의 반응

스콧 야노우(Scott Yanow)의 올뮤직(AllMusic) 리뷰는 "이 CD는 종종 마법 같다. 재즈의 위대한 테너 중 한 명인 소니 롤린스(Sonny Rollins)가 절정에 달했을 때 들려줍니다... 롤린스는 매우 독특한 사운드를 가지고 있었을 뿐만 아니라, 그의 시간 사용, 교활한 재치, 통통 튀지만 예측할 수 없는 스타일은 1957년에 완전히 그 자신의 것이 되었습니다."

음악 평론가 로버트 크리스트가우(Robert Christgau)는 이 음반을 높이 평가하며 다음과 같이 썼다: "롤린스는 일반적으로 피아노에 의해 고정되는 하모닉 계류를 절단하지 않고 이 곡들로부터 멀리 모험을 떠나는 것에 대해 책임을 지고 있다. 그는 그것을 반복해서 하지만, 강렬함, 질감, 호흡의 충만함에서 일정한 대가를 치러야 합니다. 항상 인상적이고, 지나가는 말이 즐겁고, 그의 즉흥 연주는 아방가르드 재즈의 존재 이유다."

이 음반은 스콧 야노우(Scott Yanow)가 올뮤직(AllMusic)의 에세이 〈Hard Bop〉에서 17개의 필수 하드밥 음반 중 하나로 선정했다.

펭귄 가이드 투 재즈(Penguin Guide to Jazz)는 이 음반에 별 4개와 왕관을 부여하고 이 음반을 "핵심 컬렉션"에 포함시키면서 "이 음반은 모든 컬렉션에 한 자리를 차지해야 하는 음반"이라고 결론지었다.

곡 목록

이미지(피아노 모음곡)

출처: Wikipedia, the free encyclopedia

Images pour orchestre와 혼동하지 마십시오.

Images (보통 프랑스어로 [i.ma ʒ]로 발음)는 클로드 드뷔시 (Claude Debussy)의 피아노 독주를 위한 6개의 작품으로 구성된 모음곡입니다. [1] 그들은 두 권의 책/시리즈로 출판되었으며 각 책은 세 부분으로 구성되어 있습니다. 이 작품들은 드뷔시의 Images pour orchestre와 구별됩니다. 첫 번째 책은 1901년에서 1905년 사이에 쓰여졌고, 두 번째 책은 1907년에 쓰여졌다. [2] 총 소요 시간은 약 30분입니다. 〈이미지〉의 첫 번째 시리즈와 관련하여, 드뷔시는 그의 출판사인 자크 뒤랑(Jacques Durand)에게 다음과 같이 편지를 썼다: "거짓된 자부심 없이, 나는 이 세 작품이 잘 어울리고 피아노 문학에서 그들의 자리를 찾을 것이라고 느낀다. 슈만의 왼쪽, 쇼팽의 오른쪽... "[3]

드뷔시는 1894년 겨울에 또 다른 시집 Images oubliées(L. 87)를 써서 화가 헨리 르롤의 딸인 이본 르롤에게 헌정했다.

구조[

  • 제1권(또는 "제1시리즈") (L. 110)
  1. "Reflets dans l'eau" (물에 비친 빛) D♭장조
  2. "Hommage à Rameau" (라모에 대한 헌정) G♯단조
  3. "Mouvement" (악장) C장조
  • 제2권(또는 "제2시리즈") (L. 111)
  1. "Cloches à travers les feuilles"(나뭇잎 사이로 들리는 종) B 전체음(중간 부분은 E 장조))
  2. "Et la lune descend sur le temple qui fut" (그리고 달은 성전 위에 내려간다) E 단조
  3. "Poissons d'or" (황금 물고기) F♯장조
  • 이미지 oubliées (L. 87)
  1. "Lent (mélancolique et doux)" (우울하고 달콤한) F♯단조
  2. "Souvenir du Louvre" C♯단조
  3. "Quelques aspects de 'Nous n'irons plus au bois [fr]' parce qu'il fait un temps insupportable" (날씨가 참을 수 없어 우리는 더 이상 숲에 가지 않을 것이다) D 단조

2 번은 Pour le piano (L. 95, 1901)의 "Sarabande"의 첫 번째 버전입니다. 3번은 Estampes(L. 100, 1903)의 "Jardins sous la pluie"의 초기 버전이다.

영감과 음악적 분석

"Reflets dans l' eau"는 드뷔시가 물에 대해 쓴 많은 작품 중 하나입니다. [4] 특히 표면에서 반사되는 빛. 이 작품은 물이 아주 가만히 있지 않다가 빨라졌다가 다시 움직임이 줄어드는 이미지를 만들어냅니다. "Reflets dans l'eau"는 드뷔시가 그의 생애 중 이 부분에서 피아노를 위해 발견한 새로운 음색의 예이기도 하며, 악기를 위한 그의 가장 위대한 작품 중 하나로 간주됩니다. [5] 아르페지오, 페달 포인트, 스타카토, 트레몰로, 글리산도와 같은 기법을 사용하여 흐르는 물을 묘사합니다.

"Hommage à Rameau"는 좀 더 차분하다. Jean-Philippe Rameau의 기억을 기리는 사라방드입니다.

"Mouvement"는 작품의 가장 추상적 인 명칭입니다. 그것은 퍼페툼 모빌(perpetuum mobile)이며, 이는 연속적인 음표 흐름을 중심으로 구축되었음을 의미합니다.

"Cloches à travers les feuilles"는 프랑스 쥐라라혼 마을에 있는 교회 첨탑의 종에서 영감을 받았습니다. [8] 라혼은 드뷔시의 절친한 친구이자 그의 첫 번째 전기 작가인 루이 랄로이(Louis Laloy)의 고향입니다.

"Et la lune descend sur le temple qui fut"(그리고 달은 사원에 내려 간다)는 Laloy에게 헌정되었습니다. [9] 동아시아의 이미지를 연상시키는 이 작품의 이름은 중국학자 랄로이(Laloy)가 제안한 것이다. 이 곡은 드뷔시에게 영향을 준 것으로 유명한 인도네시아 가믈란 음악을 연상시킵니다.

"Poissons d' or"는 아마도 중국 옻칠 작품이나 자수 또는 일본 판화에 등장하는 황금 물고기의 이미지에서 영감을 받았을 것입니다. 다른 소식통은 그릇에서 수영하는 실제 금붕어에서 영감을 받았을 수 있다고 제안하지만[3] 금붕어에 대한 프랑스어는 'poisson rouge'(붉은 물고기)입니다.

녹음


Debussy: Images I, CD 105: I. Reflets dans l'eau

Arturo Benedetti Michelangeli · Claude Debussy

https://youtu.be/X3KgfH2IMYw?si=gr-N-3sZgbkm9n4O

 

Debussy: Images I, CD 105: II. Hommage à Rameau

https://youtu.be/_h59Q5lSE9o?si=GwhvZTpr1W85Ax2S

 

Debussy: Images I, CD 105: III. Mouvement

https://youtu.be/WIpCzXvu3bo?si=MHgav4h5iFpMVxo_

 

Debussy: Images II, CD 120: I. Cloches à travers les feuilles

https://youtu.be/7ewRTBrvUZA?si=dswWZnRFLl-KZRR6

 

Debussy: Images II, CD 120: II. Et la lune descend sur le temple qui fût

https://youtu.be/ZQ9Fe6max30?si=LnEfT4GJRTUaCk7_

 

Debussy: Images II, CD 120: III. Poissons d'or

https://youtu.be/Y4mY3jhF9Xc?si=Y2QdFNQNLHY2wQ45

 

어린이 코너

Children's Corner, L. 113은 클로드 드뷔시의 피아노 독주를 위한 6악장 모음곡입니다. 1908년 듀랑에 의해 출판되었고, 그해 12월 18일 파리에서 해롤드 바우어에 의해 처음 공연되었다. 1911년, 앙드레 캐플렛(André Caplet)의 관현악 작품이 초연되어 출판되었다.

역사

드뷔시는 1906년에서 1908년 사이에 어린이 코너를 작곡했습니다. 그는 1905년 10월 30일 파리에서 태어난 딸 클로드 엠마("Chou-Chou"로 알려짐)[1]에게 이 모음곡을 헌정했습니다. 그녀는 아버지의 귀여움을 받았던 활기차고 다정한 아이로 묘사됩니다. 1908년 그가 스위트룸을 그녀에게 헌정했을 때 그녀는 세 살이었습니다. [2] 헌정문에는 "A ma chère petite Chouchou, avec les tendres excuses de son Père pour ce qui va suivre. C. D." (나의 사랑하는 작은 Chouchou에게, 다음에 대한 그녀의 아버지의 부드러운 사과와 함께). [3]

이 모음곡은 1908년 듀랑(Durand)에 의해 출판되었고, 그해 12월 18일 해롤드 바우어(Harold Bauer)에 의해 파리에서 세계 초연되었다. [1] 1911 년 드뷔시의 친구 앙드레 캐틀 (André Caplet)의 작품 오케스트라가 초연을 한 후 출판되었습니다.

구조

이 모음곡은 6개의 악장으로 구성되어 있으며, 각 악장에는 영어 제목이 있습니다. 이러한 언어 선택은 추추의 영어 가버니스에 대한 드뷔시의 고개를 끄덕이는 것일 가능성이 큽니다. [1] 조각은 다음과 같습니다 : [3]

  1. Gradus ad Parnassum 박사
  2. 짐보의 자장가
  3. 인형을 위한 세레나데
  4. 눈이 춤을 추고 있다
  5. 작은 양치기
  6. 골리워그의 케이크워크

이 모음곡의 일반적인 공연은 약 15분 동안 지속됩니다.

1. Doctor Gradus ad Parnassum

1악장의 제목은 18세기와 19세기에 출판된 피아노 연습곡 모음곡(Gradus ad Parnassum은 "파르나소스로 가는 계단"으로 번역됨)을 암시하며, 그 중 일부는 피아노 연습곡의 다작 출판사인 Carl CzernyMuzio Clementi에 의해 출판되었습니다. 그 가혹함과 기계주의는 체르니와 클레멘티의 과도한 운동에 대한 농담으로 여겨진다. 이 작품은 20세기 어휘를 사용한 손가락 독립성에 대한 다소 독창적인 연구입니다. 중간에 피아니스트는 속도를 늦추고 연습을 위해 다른 건반의 소재를 시도한다. 드뷔시의 "Doctor Gradus Ad Parnassum"은 중간 난이도로 더 빠르고 거칠게 연주할 수 있는 능력이 필요합니다. 피아니스트는 끝으로 갈수록 더 격렬해지며, 쾅 하는 소리로 곡을 마무리한다. 드뷔시는 출판사에게 이 악장은 "아주 이른 아침에" 연주되어야 한다고 말했다.

2. 짐보의 자장

이 작품은 프랑스령 수단 출신으로 드뷔시가 태어날 무렵 파리의 식물원에서 잠시 살았던 코끼리 점보를 묘사합니다. "Jimbo"의 철자 오류는 종종 "um"과 "un"의 발음을 "im"과 "in"과 혼동하는 파리지앵 억양을 배반합니다. 어두운 순간과 중간에 온전한 음조의 악절이 있는 아름다운 자장가입니다.

3. 인형을 위한 세레나데

이 작품은 3미터 단위로 Allegretto ma non troppo(적당히 빠르지만 너무 빠르지는 않음)로 표시되어 있습니다. 드뷔시는 곡 전체가 소프트 페달로 연주되어야 한다고 지적합니다. 도자기 인형을 연상시키는 이 작품의 제목은 섬세함과 함께 5도, 펜타토닉 음계, 평행 4도음표가 눈에 띄는 특징과 함께 시누아즈리의 예로 표시됩니다. [4]

4. 눈이 춤을 추고 있다

이 곡은 양손의 멜로디와 함께 양손으로 정확한 반분리 연주가 필요하기 때문에 상당히 어렵다고 간주될 수 있습니다. 다시 말하지만, 중간 부근의 저음에는 더 어두운 순간이 있습니다. 그것은 눈과 그것을 통해 보이는 음소거 된 물체를 묘사합니다.

5. 작은 양치기

"The Little Shepherd"는 플루트를 들고 있는 양치기를 묘사합니다. 그 다음에는 세 개의 솔로와 세 개의 해설이 있습니다. 첫 번째 솔로는 끝에 숨 자국이 있습니다. 이 작품은 다양한 모드를 가지고 있으며 불협화음을 사용하여 음조로 해결됩니다.

6. 골리워그의 케이크워크


트리스탄과 이졸데(Tristan und Isolde)의 개막을 인용한 네 가지 소절

작곡 당시, Golliwoggs부분적으로 Florence Kate Upton의 소설의 인기로 인해 유행했습니다 ( "golliwog"는 나중에 사용됩니다). 그들은 빨간 바지, 빨간 나비 넥타이, 거친 머리를 한 검은 인형으로 당시의 검은 얼굴 민스트럴 쇼를 연상시킵니다. 케이크 워크는 춤 또는 스트럿이었고, 가장 정교한 스텝을 가진 댄서가 케이크를 획득했습니다 ( "케이크 가져감"). 이 작품은 당김음과 밴조 같은 효과가 있는 래그타임입니다. 다이내믹 레인지는 상당히 크고 매우 효과적입니다

이 작품에서 드뷔시는 리하르트 바그너의 오페라 '트리스탄과 이졸데'를 풍자적으로 암시한다. 오프닝 마디는 유명한 반쯤 줄어든 트리스탄 코드를 경쾌하고 당김이 있는 아르페지오로 바꾸고,[5] 이 춤의 중간 'B' 섹션은 avec une grande émotion (좋은 느낌으로)이라고 표시된 사랑-죽음 leitmotif에 의해 여러 번 중단됩니다. 각 인용문 뒤에는 밴조 모방이 있습니다.

드뷔시는 1년 후 피아노 기법의 일부로 같은 스타일의 곡 "The Little Nigar"를 하나 더 작곡했습니다.

오케스트레이션과 편곡

Debussy: Children's Corner, CD 119: I. Doctor Gradus ad Parnassum

https://youtu.be/J7bH8WiydOw?si=1TZEESn1FtrqbjKy

 

Debussy: Children's Corner, CD 119: II. Jimbo's Lullaby

https://youtu.be/alTQ9TiT7WE?si=Fb8q9YyFcRw23FNY

 

Debussy: Children's Corner, CD 119: III. Serenade for the Doll

https://youtu.be/IXrPhMANOjI?si=8W9cXz04VeDbn2pq

 

Debussy: Children's Corner, CD 119: IV. The Snow Is Dancing

https://youtu.be/15Gt58aNlvk?si=4bzCuSrtaruveN3k

 

Debussy: Children's Corner, CD 119: V. The Little Shepherd

https://youtu.be/S8tz5Fj7Pcw?si=7Aa67_k-5vhutLGF

 

Debussy: Children's Corner, CD 119: VI. Cakewalk

https://youtu.be/6VNABhagNBY?si=QlggjUUrpi5GcmWm

 

이미지(피아노 모음곡)

출처: Wikipedia, the free encyclopedia

Images pour orchestre와 혼동하지 마십시오.

Images (보통 프랑스어로 [i.ma ʒ]로 발음)는 클로드 드뷔시 (Claude Debussy)의 피아노 독주를 위한 6개의 작품으로 구성된 모음곡입니다. [1] 그들은 두 권의 책/시리즈로 출판되었으며 각 책은 세 부분으로 구성되어 있습니다. 이 작품들은 드뷔시의 Images pour orchestre와 구별됩니다. 첫 번째 책은 1901년에서 1905년 사이에 쓰여졌고, 두 번째 책은 1907년에 쓰여졌다. [2] 총 소요 시간은 약 30분입니다. 〈이미지〉의 첫 번째 시리즈와 관련하여, 드뷔시는 그의 출판사인 자크 뒤랑(Jacques Durand)에게 다음과 같이 편지를 썼다: "거짓된 자부심 없이, 나는 이 세 작품이 잘 어울리고 피아노 문학에서 그들의 자리를 찾을 것이라고 느낀다. 슈만의 왼쪽, 쇼팽의 오른쪽... "[3]

드뷔시는 1894년 겨울에 또 다른 시집 Images oubliées(L. 87)를 써서 화가 헨리 르롤의 딸인 이본 르롤에게 헌정했다.

구조[

  • 제1권(또는 "제1시리즈") (L. 110)
  1. "Reflets dans l'eau" (물에 비친 빛) D♭장조
  2. "Hommage à Rameau" (라모에 대한 헌정) G♯단조
  3. "Mouvement" (악장) C장조
  • 제2권(또는 "제2시리즈") (L. 111)
  1. "Cloches à travers les feuilles"(나뭇잎 사이로 들리는 종) B 전체음(중간 부분은 E 장조))
  2. "Et la lune descend sur le temple qui fut" (그리고 달은 성전 위에 내려간다) E 단조
  3. "Poissons d'or" (황금 물고기) F♯장조
  • 이미지 oubliées (L. 87)
  1. "Lent (mélancolique et doux)" (우울하고 달콤한) F♯단조
  2. "Souvenir du Louvre" C♯단조
  3. "Quelques aspects de 'Nous n'irons plus au bois [fr]' parce qu'il fait un temps insupportable" (날씨가 참을 수 없어 우리는 더 이상 숲에 가지 않을 것이다) D 단조

2 번은 Pour le piano (L. 95, 1901)의 "Sarabande"의 첫 번째 버전입니다. 3번은 Estampes(L. 100, 1903)의 "Jardins sous la pluie"의 초기 버전이다.

영감과 음악적 분석

"Reflets dans l' eau"는 드뷔시가 물에 대해 쓴 많은 작품 중 하나입니다. [4] 특히 표면에서 반사되는 빛. 이 작품은 물이 아주 가만히 있지 않다가 빨라졌다가 다시 움직임이 줄어드는 이미지를 만들어냅니다. "Reflets dans l'eau"는 드뷔시가 그의 생애 중 이 부분에서 피아노를 위해 발견한 새로운 음색의 예이기도 하며, 악기를 위한 그의 가장 위대한 작품 중 하나로 간주됩니다. [5] 아르페지오, 페달 포인트, 스타카토, 트레몰로, 글리산도와 같은 기법을 사용하여 흐르는 물을 묘사합니다.

"Hommage à Rameau"는 좀 더 차분하다. Jean-Philippe Rameau의 기억을 기리는 사라방드입니다.

"Mouvement"는 작품의 가장 추상적 인 명칭입니다. 그것은 퍼페툼 모빌(perpetuum mobile)이며, 이는 연속적인 음표 흐름을 중심으로 구축되었음을 의미합니다.

"Cloches à travers les feuilles"는 프랑스 쥐라라혼 마을에 있는 교회 첨탑의 종에서 영감을 받았습니다. [8] 라혼은 드뷔시의 절친한 친구이자 그의 첫 번째 전기 작가인 루이 랄로이(Louis Laloy)의 고향입니다.

"Et la lune descend sur le temple qui fut"(그리고 달은 사원에 내려 간다)는 Laloy에게 헌정되었습니다. [9] 동아시아의 이미지를 연상시키는 이 작품의 이름은 중국학자 랄로이(Laloy)가 제안한 것이다. 이 곡은 드뷔시에게 영향을 준 것으로 유명한 인도네시아 가믈란 음악을 연상시킵니다.

"Poissons d' or"는 아마도 중국 옻칠 작품이나 자수 또는 일본 판화에 등장하는 황금 물고기의 이미지에서 영감을 받았을 것입니다. 다른 소식통은 그릇에서 수영하는 실제 금붕어에서 영감을 받았을 수 있다고 제안하지만[3] 금붕어에 대한 프랑스어는 'poisson rouge'(붉은 물고기)입니다.

녹음


Debussy: Images I, CD 105: I. Reflets dans l'eau

Arturo Benedetti Michelangeli · Claude Debussy

https://youtu.be/X3KgfH2IMYw?si=gr-N-3sZgbkm9n4O

 

Debussy: Images I, CD 105: II. Hommage à Rameau

https://youtu.be/_h59Q5lSE9o?si=GwhvZTpr1W85Ax2S

 

Debussy: Images I, CD 105: III. Mouvement

https://youtu.be/WIpCzXvu3bo?si=MHgav4h5iFpMVxo_

 

Debussy: Images II, CD 120: I. Cloches à travers les feuilles

https://youtu.be/7ewRTBrvUZA?si=dswWZnRFLl-KZRR6

 

Debussy: Images II, CD 120: II. Et la lune descend sur le temple qui fût

https://youtu.be/ZQ9Fe6max30?si=LnEfT4GJRTUaCk7_

 

Debussy: Images II, CD 120: III. Poissons d'or

https://youtu.be/Y4mY3jhF9Xc?si=Y2QdFNQNLHY2wQ45

 

어린이 코너

Children's Corner, L. 113은 클로드 드뷔시의 피아노 독주를 위한 6악장 모음곡입니다. 1908년 듀랑에 의해 출판되었고, 그해 12월 18일 파리에서 해롤드 바우어에 의해 처음 공연되었다. 1911년, 앙드레 캐플렛(André Caplet)의 관현악 작품이 초연되어 출판되었다.

역사

드뷔시는 1906년에서 1908년 사이에 어린이 코너를 작곡했습니다. 그는 1905년 10월 30일 파리에서 태어난 딸 클로드 엠마("Chou-Chou"로 알려짐)[1]에게 이 모음곡을 헌정했습니다. 그녀는 아버지의 귀여움을 받았던 활기차고 다정한 아이로 묘사됩니다. 1908년 그가 스위트룸을 그녀에게 헌정했을 때 그녀는 세 살이었습니다. [2] 헌정문에는 "A ma chère petite Chouchou, avec les tendres excuses de son Père pour ce qui va suivre. C. D." (나의 사랑하는 작은 Chouchou에게, 다음에 대한 그녀의 아버지의 부드러운 사과와 함께). [3]

이 모음곡은 1908년 듀랑(Durand)에 의해 출판되었고, 그해 12월 18일 해롤드 바우어(Harold Bauer)에 의해 파리에서 세계 초연되었다. [1] 1911 년 드뷔시의 친구 앙드레 캐틀 (André Caplet)의 작품 오케스트라가 초연을 한 후 출판되었습니다.

구조

이 모음곡은 6개의 악장으로 구성되어 있으며, 각 악장에는 영어 제목이 있습니다. 이러한 언어 선택은 추추의 영어 가버니스에 대한 드뷔시의 고개를 끄덕이는 것일 가능성이 큽니다. [1] 조각은 다음과 같습니다 : [3]

  1. Gradus ad Parnassum 박사
  2. 짐보의 자장가
  3. 인형을 위한 세레나데
  4. 눈이 춤을 추고 있다
  5. 작은 양치기
  6. 골리워그의 케이크워크

이 모음곡의 일반적인 공연은 약 15분 동안 지속됩니다.

1. Doctor Gradus ad Parnassum

1악장의 제목은 18세기와 19세기에 출판된 피아노 연습곡 모음곡(Gradus ad Parnassum은 "파르나소스로 가는 계단"으로 번역됨)을 암시하며, 그 중 일부는 피아노 연습곡의 다작 출판사인 Carl CzernyMuzio Clementi에 의해 출판되었습니다. 그 가혹함과 기계주의는 체르니와 클레멘티의 과도한 운동에 대한 농담으로 여겨진다. 이 작품은 20세기 어휘를 사용한 손가락 독립성에 대한 다소 독창적인 연구입니다. 중간에 피아니스트는 속도를 늦추고 연습을 위해 다른 건반의 소재를 시도한다. 드뷔시의 "Doctor Gradus Ad Parnassum"은 중간 난이도로 더 빠르고 거칠게 연주할 수 있는 능력이 필요합니다. 피아니스트는 끝으로 갈수록 더 격렬해지며, 쾅 하는 소리로 곡을 마무리한다. 드뷔시는 출판사에게 이 악장은 "아주 이른 아침에" 연주되어야 한다고 말했다.

2. 짐보의 자장

이 작품은 프랑스령 수단 출신으로 드뷔시가 태어날 무렵 파리의 식물원에서 잠시 살았던 코끼리 점보를 묘사합니다. "Jimbo"의 철자 오류는 종종 "um"과 "un"의 발음을 "im"과 "in"과 혼동하는 파리지앵 억양을 배반합니다. 어두운 순간과 중간에 온전한 음조의 악절이 있는 아름다운 자장가입니다.

3. 인형을 위한 세레나데

이 작품은 3미터 단위로 Allegretto ma non troppo(적당히 빠르지만 너무 빠르지는 않음)로 표시되어 있습니다. 드뷔시는 곡 전체가 소프트 페달로 연주되어야 한다고 지적합니다. 도자기 인형을 연상시키는 이 작품의 제목은 섬세함과 함께 5도, 펜타토닉 음계, 평행 4도음표가 눈에 띄는 특징과 함께 시누아즈리의 예로 표시됩니다. [4]

4. 눈이 춤을 추고 있다

이 곡은 양손의 멜로디와 함께 양손으로 정확한 반분리 연주가 필요하기 때문에 상당히 어렵다고 간주될 수 있습니다. 다시 말하지만, 중간 부근의 저음에는 더 어두운 순간이 있습니다. 그것은 눈과 그것을 통해 보이는 음소거 된 물체를 묘사합니다.

5. 작은 양치기

"The Little Shepherd"는 플루트를 들고 있는 양치기를 묘사합니다. 그 다음에는 세 개의 솔로와 세 개의 해설이 있습니다. 첫 번째 솔로는 끝에 숨 자국이 있습니다. 이 작품은 다양한 모드를 가지고 있으며 불협화음을 사용하여 음조로 해결됩니다.

6. 골리워그의 케이크워크


트리스탄과 이졸데(Tristan und Isolde)의 개막을 인용한 네 가지 소절

작곡 당시, Golliwoggs부분적으로 Florence Kate Upton의 소설의 인기로 인해 유행했습니다 ( "golliwog"는 나중에 사용됩니다). 그들은 빨간 바지, 빨간 나비 넥타이, 거친 머리를 한 검은 인형으로 당시의 검은 얼굴 민스트럴 쇼를 연상시킵니다. 케이크 워크는 춤 또는 스트럿이었고, 가장 정교한 스텝을 가진 댄서가 케이크를 획득했습니다 ( "케이크 가져감"). 이 작품은 당김음과 밴조 같은 효과가 있는 래그타임입니다. 다이내믹 레인지는 상당히 크고 매우 효과적입니다

이 작품에서 드뷔시는 리하르트 바그너의 오페라 '트리스탄과 이졸데'를 풍자적으로 암시한다. 오프닝 마디는 유명한 반쯤 줄어든 트리스탄 코드를 경쾌하고 당김이 있는 아르페지오로 바꾸고,[5] 이 춤의 중간 'B' 섹션은 avec une grande émotion (좋은 느낌으로)이라고 표시된 사랑-죽음 leitmotif에 의해 여러 번 중단됩니다. 각 인용문 뒤에는 밴조 모방이 있습니다.

드뷔시는 1년 후 피아노 기법의 일부로 같은 스타일의 곡 "The Little Nigar"를 하나 더 작곡했습니다.

오케스트레이션과 편곡

Debussy: Children's Corner, CD 119: I. Doctor Gradus ad Parnassum

https://youtu.be/J7bH8WiydOw?si=1TZEESn1FtrqbjKy

 

Debussy: Children's Corner, CD 119: II. Jimbo's Lullaby

https://youtu.be/alTQ9TiT7WE?si=Fb8q9YyFcRw23FNY

 

Debussy: Children's Corner, CD 119: III. Serenade for the Doll

https://youtu.be/IXrPhMANOjI?si=8W9cXz04VeDbn2pq

 

Debussy: Children's Corner, CD 119: IV. The Snow Is Dancing

https://youtu.be/15Gt58aNlvk?si=4bzCuSrtaruveN3k

 

Debussy: Children's Corner, CD 119: V. The Little Shepherd

https://youtu.be/S8tz5Fj7Pcw?si=7Aa67_k-5vhutLGF

 

Debussy: Children's Corner, CD 119: VI. Cakewalk

https://youtu.be/6VNABhagNBY?si=QlggjUUrpi5GcmWm

 

이미지(피아노 모음곡)

출처: Wikipedia, the free encyclopedia

Images pour orchestre와 혼동하지 마십시오.

Images (보통 프랑스어로 [i.ma ʒ]로 발음)는 클로드 드뷔시 (Claude Debussy)의 피아노 독주를 위한 6개의 작품으로 구성된 모음곡입니다. [1] 그들은 두 권의 책/시리즈로 출판되었으며 각 책은 세 부분으로 구성되어 있습니다. 이 작품들은 드뷔시의 Images pour orchestre와 구별됩니다. 첫 번째 책은 1901년에서 1905년 사이에 쓰여졌고, 두 번째 책은 1907년에 쓰여졌다. [2] 총 소요 시간은 약 30분입니다. 〈이미지〉의 첫 번째 시리즈와 관련하여, 드뷔시는 그의 출판사인 자크 뒤랑(Jacques Durand)에게 다음과 같이 편지를 썼다: "거짓된 자부심 없이, 나는 이 세 작품이 잘 어울리고 피아노 문학에서 그들의 자리를 찾을 것이라고 느낀다. 슈만의 왼쪽, 쇼팽의 오른쪽... "[3]

드뷔시는 1894년 겨울에 또 다른 시집 Images oubliées(L. 87)를 써서 화가 헨리 르롤의 딸인 이본 르롤에게 헌정했다.

구조[

  • 제1권(또는 "제1시리즈") (L. 110)
  1. "Reflets dans l'eau" (물에 비친 빛) D♭장조
  2. "Hommage à Rameau" (라모에 대한 헌정) G♯단조
  3. "Mouvement" (악장) C장조
  • 제2권(또는 "제2시리즈") (L. 111)
  1. "Cloches à travers les feuilles"(나뭇잎 사이로 들리는 종) B 전체음(중간 부분은 E 장조))
  2. "Et la lune descend sur le temple qui fut" (그리고 달은 성전 위에 내려간다) E 단조
  3. "Poissons d'or" (황금 물고기) F♯장조
  • 이미지 oubliées (L. 87)
  1. "Lent (mélancolique et doux)" (우울하고 달콤한) F♯단조
  2. "Souvenir du Louvre" C♯단조
  3. "Quelques aspects de 'Nous n'irons plus au bois [fr]' parce qu'il fait un temps insupportable" (날씨가 참을 수 없어 우리는 더 이상 숲에 가지 않을 것이다) D 단조

2 번은 Pour le piano (L. 95, 1901)의 "Sarabande"의 첫 번째 버전입니다. 3번은 Estampes(L. 100, 1903)의 "Jardins sous la pluie"의 초기 버전이다.

영감과 음악적 분석

"Reflets dans l' eau"는 드뷔시가 물에 대해 쓴 많은 작품 중 하나입니다. [4] 특히 표면에서 반사되는 빛. 이 작품은 물이 아주 가만히 있지 않다가 빨라졌다가 다시 움직임이 줄어드는 이미지를 만들어냅니다. "Reflets dans l'eau"는 드뷔시가 그의 생애 중 이 부분에서 피아노를 위해 발견한 새로운 음색의 예이기도 하며, 악기를 위한 그의 가장 위대한 작품 중 하나로 간주됩니다. [5] 아르페지오, 페달 포인트, 스타카토, 트레몰로, 글리산도와 같은 기법을 사용하여 흐르는 물을 묘사합니다.

"Hommage à Rameau"는 좀 더 차분하다. Jean-Philippe Rameau의 기억을 기리는 사라방드입니다.

"Mouvement"는 작품의 가장 추상적 인 명칭입니다. 그것은 퍼페툼 모빌(perpetuum mobile)이며, 이는 연속적인 음표 흐름을 중심으로 구축되었음을 의미합니다.

"Cloches à travers les feuilles"는 프랑스 쥐라라혼 마을에 있는 교회 첨탑의 종에서 영감을 받았습니다. [8] 라혼은 드뷔시의 절친한 친구이자 그의 첫 번째 전기 작가인 루이 랄로이(Louis Laloy)의 고향입니다.

"Et la lune descend sur le temple qui fut"(그리고 달은 사원에 내려 간다)는 Laloy에게 헌정되었습니다. [9] 동아시아의 이미지를 연상시키는 이 작품의 이름은 중국학자 랄로이(Laloy)가 제안한 것이다. 이 곡은 드뷔시에게 영향을 준 것으로 유명한 인도네시아 가믈란 음악을 연상시킵니다.

"Poissons d' or"는 아마도 중국 옻칠 작품이나 자수 또는 일본 판화에 등장하는 황금 물고기의 이미지에서 영감을 받았을 것입니다. 다른 소식통은 그릇에서 수영하는 실제 금붕어에서 영감을 받았을 수 있다고 제안하지만[3] 금붕어에 대한 프랑스어는 'poisson rouge'(붉은 물고기)입니다.

녹음


Debussy: Images I, CD 105: I. Reflets dans l'eau

Arturo Benedetti Michelangeli · Claude Debussy

https://youtu.be/X3KgfH2IMYw?si=gr-N-3sZgbkm9n4O

 

Debussy: Images I, CD 105: II. Hommage à Rameau

https://youtu.be/_h59Q5lSE9o?si=GwhvZTpr1W85Ax2S

 

Debussy: Images I, CD 105: III. Mouvement

https://youtu.be/WIpCzXvu3bo?si=MHgav4h5iFpMVxo_

 

Debussy: Images II, CD 120: I. Cloches à travers les feuilles

https://youtu.be/7ewRTBrvUZA?si=dswWZnRFLl-KZRR6

 

Debussy: Images II, CD 120: II. Et la lune descend sur le temple qui fût

https://youtu.be/ZQ9Fe6max30?si=LnEfT4GJRTUaCk7_

 

Debussy: Images II, CD 120: III. Poissons d'or

https://youtu.be/Y4mY3jhF9Xc?si=Y2QdFNQNLHY2wQ45

 

어린이 코너

Children's Corner, L. 113은 클로드 드뷔시의 피아노 독주를 위한 6악장 모음곡입니다. 1908년 듀랑에 의해 출판되었고, 그해 12월 18일 파리에서 해롤드 바우어에 의해 처음 공연되었다. 1911년, 앙드레 캐플렛(André Caplet)의 관현악 작품이 초연되어 출판되었다.

역사

드뷔시는 1906년에서 1908년 사이에 어린이 코너를 작곡했습니다. 그는 1905년 10월 30일 파리에서 태어난 딸 클로드 엠마("Chou-Chou"로 알려짐)[1]에게 이 모음곡을 헌정했습니다. 그녀는 아버지의 귀여움을 받았던 활기차고 다정한 아이로 묘사됩니다. 1908년 그가 스위트룸을 그녀에게 헌정했을 때 그녀는 세 살이었습니다. [2] 헌정문에는 "A ma chère petite Chouchou, avec les tendres excuses de son Père pour ce qui va suivre. C. D." (나의 사랑하는 작은 Chouchou에게, 다음에 대한 그녀의 아버지의 부드러운 사과와 함께). [3]

이 모음곡은 1908년 듀랑(Durand)에 의해 출판되었고, 그해 12월 18일 해롤드 바우어(Harold Bauer)에 의해 파리에서 세계 초연되었다. [1] 1911 년 드뷔시의 친구 앙드레 캐틀 (André Caplet)의 작품 오케스트라가 초연을 한 후 출판되었습니다.

구조

이 모음곡은 6개의 악장으로 구성되어 있으며, 각 악장에는 영어 제목이 있습니다. 이러한 언어 선택은 추추의 영어 가버니스에 대한 드뷔시의 고개를 끄덕이는 것일 가능성이 큽니다. [1] 조각은 다음과 같습니다 : [3]

  1. Gradus ad Parnassum 박사
  2. 짐보의 자장가
  3. 인형을 위한 세레나데
  4. 눈이 춤을 추고 있다
  5. 작은 양치기
  6. 골리워그의 케이크워크

이 모음곡의 일반적인 공연은 약 15분 동안 지속됩니다.

1. Doctor Gradus ad Parnassum

1악장의 제목은 18세기와 19세기에 출판된 피아노 연습곡 모음곡(Gradus ad Parnassum은 "파르나소스로 가는 계단"으로 번역됨)을 암시하며, 그 중 일부는 피아노 연습곡의 다작 출판사인 Carl CzernyMuzio Clementi에 의해 출판되었습니다. 그 가혹함과 기계주의는 체르니와 클레멘티의 과도한 운동에 대한 농담으로 여겨진다. 이 작품은 20세기 어휘를 사용한 손가락 독립성에 대한 다소 독창적인 연구입니다. 중간에 피아니스트는 속도를 늦추고 연습을 위해 다른 건반의 소재를 시도한다. 드뷔시의 "Doctor Gradus Ad Parnassum"은 중간 난이도로 더 빠르고 거칠게 연주할 수 있는 능력이 필요합니다. 피아니스트는 끝으로 갈수록 더 격렬해지며, 쾅 하는 소리로 곡을 마무리한다. 드뷔시는 출판사에게 이 악장은 "아주 이른 아침에" 연주되어야 한다고 말했다.

2. 짐보의 자장

이 작품은 프랑스령 수단 출신으로 드뷔시가 태어날 무렵 파리의 식물원에서 잠시 살았던 코끼리 점보를 묘사합니다. "Jimbo"의 철자 오류는 종종 "um"과 "un"의 발음을 "im"과 "in"과 혼동하는 파리지앵 억양을 배반합니다. 어두운 순간과 중간에 온전한 음조의 악절이 있는 아름다운 자장가입니다.

3. 인형을 위한 세레나데

이 작품은 3미터 단위로 Allegretto ma non troppo(적당히 빠르지만 너무 빠르지는 않음)로 표시되어 있습니다. 드뷔시는 곡 전체가 소프트 페달로 연주되어야 한다고 지적합니다. 도자기 인형을 연상시키는 이 작품의 제목은 섬세함과 함께 5도, 펜타토닉 음계, 평행 4도음표가 눈에 띄는 특징과 함께 시누아즈리의 예로 표시됩니다. [4]

4. 눈이 춤을 추고 있다

이 곡은 양손의 멜로디와 함께 양손으로 정확한 반분리 연주가 필요하기 때문에 상당히 어렵다고 간주될 수 있습니다. 다시 말하지만, 중간 부근의 저음에는 더 어두운 순간이 있습니다. 그것은 눈과 그것을 통해 보이는 음소거 된 물체를 묘사합니다.

5. 작은 양치기

"The Little Shepherd"는 플루트를 들고 있는 양치기를 묘사합니다. 그 다음에는 세 개의 솔로와 세 개의 해설이 있습니다. 첫 번째 솔로는 끝에 숨 자국이 있습니다. 이 작품은 다양한 모드를 가지고 있으며 불협화음을 사용하여 음조로 해결됩니다.

6. 골리워그의 케이크워크


트리스탄과 이졸데(Tristan und Isolde)의 개막을 인용한 네 가지 소절

작곡 당시, Golliwoggs부분적으로 Florence Kate Upton의 소설의 인기로 인해 유행했습니다 ( "golliwog"는 나중에 사용됩니다). 그들은 빨간 바지, 빨간 나비 넥타이, 거친 머리를 한 검은 인형으로 당시의 검은 얼굴 민스트럴 쇼를 연상시킵니다. 케이크 워크는 춤 또는 스트럿이었고, 가장 정교한 스텝을 가진 댄서가 케이크를 획득했습니다 ( "케이크 가져감"). 이 작품은 당김음과 밴조 같은 효과가 있는 래그타임입니다. 다이내믹 레인지는 상당히 크고 매우 효과적입니다

이 작품에서 드뷔시는 리하르트 바그너의 오페라 '트리스탄과 이졸데'를 풍자적으로 암시한다. 오프닝 마디는 유명한 반쯤 줄어든 트리스탄 코드를 경쾌하고 당김이 있는 아르페지오로 바꾸고,[5] 이 춤의 중간 'B' 섹션은 avec une grande émotion (좋은 느낌으로)이라고 표시된 사랑-죽음 leitmotif에 의해 여러 번 중단됩니다. 각 인용문 뒤에는 밴조 모방이 있습니다.

드뷔시는 1년 후 피아노 기법의 일부로 같은 스타일의 곡 "The Little Nigar"를 하나 더 작곡했습니다.

오케스트레이션과 편곡

Debussy: Children's Corner, CD 119: I. Doctor Gradus ad Parnassum

https://youtu.be/J7bH8WiydOw?si=1TZEESn1FtrqbjKy

 

Debussy: Children's Corner, CD 119: II. Jimbo's Lullaby

https://youtu.be/alTQ9TiT7WE?si=Fb8q9YyFcRw23FNY

 

Debussy: Children's Corner, CD 119: III. Serenade for the Doll

https://youtu.be/IXrPhMANOjI?si=8W9cXz04VeDbn2pq

 

Debussy: Children's Corner, CD 119: IV. The Snow Is Dancing

https://youtu.be/15Gt58aNlvk?si=4bzCuSrtaruveN3k

 

Debussy: Children's Corner, CD 119: V. The Little Shepherd

https://youtu.be/S8tz5Fj7Pcw?si=7Aa67_k-5vhutLGF

 

Debussy: Children's Corner, CD 119: VI. Cakewalk

https://youtu.be/6VNABhagNBY?si=QlggjUUrpi5GcmWm

 
 

Sonny Rollins sextet - Don't stop the carnival / Live - Vienne - France - 1994

Sonny Rollins : saxophone ténor Clifton Anderson : trombone Jerome Harris : guitare Bob Cranshaw : basse Billy Drummond :batterie Victor-See-Yuen : percussions

https://youtu.be/jmdGvuZ-PwE?si=42fHhvLUYlYma6Xn

 

Sonny Rollins sextet - Tenor madness / Live - Vienne - France - 1994

https://youtu.be/p0h2VZ2EXDY?si=91ESUY0244PK1cj_

 

Sonny Rollins sextet - Long ago and far away / Live - Vienne - France - 1994

https://youtu.be/SIi_nX7cePQ?si=zr9yk1pieqJNyvXm

 

Sonny Rollins sextet - Titre 11 / Live - Vienne - France - 1994

https://youtu.be/HX9qF_MUXjs?si=1NdcobblgPxZVj2T

 

Sonny Rollins sextet - Titre 8 / Live - Vienne - France - 1994

https://youtu.be/pdgg5xJgTSw?si=d6yndMd0_zkFTL-v

 

Sonny Rollins sextet - Titre 10 / Live - Vienne - France - 1994

https://youtu.be/gSF7mONRmI8?si=h5zKm1QRFu-PKtbM

 

Sonny Rollins sextet - N.O. stomp + I'll be seing you / Live - Vienne - France - 1994

https://youtu.be/2M3X9qvIyK8?si=WANrJGNfPTj1WAM9

 

Sonny Rollins sextet - Duke of Iron / Live - Vienne - France - 1994

https://youtu.be/y4EMfH5O5Bg?si=2XuvdA88f60ZFw1-

 

Sonny Rollins sextet - Where or when / Live - Vienne - France - 1994

Sonny Rollins : saxophone ténor Clifton Anderson : trombone Jerome Harris : guitare Bob Cranshaw : basse Billy Drummond :batterie Victor-See-Yuen : percussions

https://youtu.be/M5hI29nsPAg?si=gLLA9YILHI_Qss3F

 

Don't Stop the Carnival (소니 롤린스의 음반)

〈Don't Stop the Carnival〉은 재즈 색소폰 연주소니 롤린스의 라이브 음반으로, 그레이트 아메리칸 뮤직 홀에서 녹음되어 1978년 마일스톤 레이블에서 발매되었으며, 마크 소스킨, 오렐 레이, 제롬 해리스, 토니 윌리엄스와 함께 롤린스의 공연이 수록되어 있으며 도널드 버드가 5개의 트랙에 참여했다. [1]

리셉션

스콧 야노우(Scott Yanow)의 올뮤직(AllMusic) 리뷰는 "'Don't Stop the Carnival'과 'Autumn Nocturne'의 버전은 기억에 남지만 나머지 대부분의 세트는 활기차지만 약간 가볍다"고 썼다. [2] 음악 평론가 로버트 크리스트가우(Robert Christgau)는 "이 앨범의 핵심은 정교하지는 않더라도 누구나 소화할 수 있는 재즈 음식이다"라고 썼다. [6]

곡 목록

표시된 경우를 제외한 모든 소니 롤린스의 작곡

  1. "Don't Stop the Carnival" (전통) – 8:46
  2. "실버 시티" – 8:08
  3. "Autumn Nocturne" (킴 개넌, 조세프 마이로우) – 6:36
  4. "낙타" – 4:14
  5. "출연자 소개" – 1:01
  6. "Nobody Else But Me" (오스카 해머스타인 2세, 제롬 컨) – 6:57
  7. "Non-Cents" (토니) – 9:25
  8. "A Child's Prayer" (도널드 버드) – 8:05
  9. "President Hayes" (버드) – 9:49
  10. "Sais" (제임스 음툼) – 7:55
  • 1978년 4월 13일, 14일, 15일, 캘리포니아주 샌프란시스코의 그레이트 아메리칸 뮤직 홀에서 녹음

참가 인원

참고문헌

 
 
 
 
 

이미지(피아노 모음곡)

  • 출처: Wikipedia, the free encyclopedia

Images pour orchestre와 혼동하지 마십시오.

Images (보통 프랑스어로 [i.ma ʒ]로 발음)는 클로드 드뷔시 (Claude Debussy)의 피아노 독주를위한 6 개의 작곡 모음곡입니다. [1] 그들은 두 권의 책/시리즈로 출판되었으며 각 책은 세 부분으로 구성되어 있습니다. 이 작품들은 드뷔시의 Images pour orchestre와 구별됩니다. 첫 번째 책은 1901년에서 1905년 사이에 쓰여졌고, 두 번째 책은 1907년에 쓰여졌다. [2] 총 소요 시간은 약 30분입니다. 〈이미지〉의 첫 번째 시리즈와 관련하여, 드뷔시는 그의 출판사인 자크 뒤랑(Jacques Durand)에게 다음과 같이 편지를 썼다: "거짓된 자부심 없이, 나는 이 세 작품이 잘 어울리고 피아노 문학에서 그들의 자리를 찾을 것이라고 느낀다. 슈만의 왼쪽, 쇼팽의 오른쪽... "[3]

드뷔시는 1894년 겨울에 또 다른 시집인 Images oubliées(L. 87)를 써서 화가 헨리 르롤의 딸인 이본 르롤에게 헌정했다.

구조

  • 제1권(또는 "제1시리즈") (L. 110)
  1. "Reflets dans l'eau" (물에 비친 빛) D♭장조
  2. "Hommage à Rameau" (라모에 대한 헌정) G♯단조
  3. "Mouvement" (악장) C장조
  • 제2권(또는 "제2시리즈") (L. 111)
  1. "Cloches à travers les feuilles"(나뭇잎 사이로 들리는 종) B 전체음(중간 부분은 E 장조))
  2. "Et la lune descend sur le temple qui fut" (그리고 달은 성전 위에 내려간다) E 단조
  3. "Poissons d'or" (황금 물고기) F♯장조
  • 이미지 oubliées (L. 87)
  1. "Lent (mélancolique et doux)" (우울하고 달콤한) F♯단조
  2. "Souvenir du Louvre" C♯단조
  3. "Quelques aspects de 'Nous n'irons plus au bois [fr]' parce qu'il fait un temps insupportable" (날씨가 참을 수 없어 우리는 더 이상 숲에 가지 않을 것이다) D 단조

2 번은 Pour le piano (L. 95, 1901)의 "Sarabande"의 첫 번째 버전입니다. 3번은 Estampes(L. 100, 1903)의 "Jardins sous la pluie"의 초기 버전이다.

영감과 음악적 분석

"Reflets dans l' eau"는 드뷔시가 물에 대해 쓴 많은 작품 중 하나입니다. 특히 표면에서 반사되는 빛. 이 작품은 물이 아주 가만히 있지 않다가 빨라졌다가 다시 움직임이 줄어드는 이미지를 만들어냅니다. "Reflets dans l'eau"는 드뷔시가 그의 생애 중 이 부분에서 피아노를 위해 발견한 새로운 음색의 예이기도 하며, 악기를 위한 그의 가장 위대한 작품 중 하나로 간주됩니다. [5] 아르페지오, 페달 포인트, 스타카토, 트레몰로, 글리산도와 같은 기법을 사용하여 흐르는 물을 묘사합니다.

"Hommage à Rameau"는 좀 더 차분하다. Jean-Philippe Rameau의 기억을 기리는 사라방드입니다.

"Mouvement"는 작품의 가장 추상적 인 명칭입니다. 그것은 퍼페툼 모빌(perpetuum mobile)이며, 이는 연속적인 음표 흐름을 중심으로 구축되었음을 의미합니다.

"Cloches à travers les feuilles"는 프랑스 쥐라라혼 마을에 있는 교회 첨탑의 종에서 영감을 받았습니다. [8] 라혼은 드뷔시의 절친한 친구이자 그의 첫 번째 전기 작가인 루이 랄로이(Louis Laloy)의 고향입니다.

"Et la lune descend sur le temple qui fut"(그리고 달은 사원에 내려 간다)는 Laloy에게 헌정되었습니다. [9] 동아시아의 이미지를 연상시키는 이 작품의 이름은 중국학자 랄로이(Laloy)가 제안한 것이다. 이 곡은 드뷔시에게 영향을 준 것으로 유명한 인도네시아 가믈란 음악을 연상시킵니다.

"Poissons d' or"는 아마도 중국 옻칠 작품이나 자수 또는 일본 판화에 등장하는 황금 물고기의 이미지에서 영감을 받았을 것입니다. 다른 소식통은 그릇에서 수영하는 실제 금붕어에서 영감을 받았을 수 있다고 제안하지만[3] 금붕어에 대한 프랑스어는 'poisson rouge'(붉은 물고기)입니다.

녹음

20세기의 많은 유명한 피아니스트들은 발터 기제킹(Walter Gieseking)과 아르투로 베네데티 미켈란젤리(Arturo Benedetti Michelangeli)와 같은 드뷔시의 이미지를 녹음했습니다. 프랑스의 음악 평론가 장 로이(Jean Roy)는 클라우디오 아라우(Claudio Arrau)의 1979년 녹음(Diapason d'Or no. 266 & 334)에 대해 "타의 추종을 불허한다"고 썼다.

노리코 오가와(Noriko Ogawa)[11]의 녹음은 편집자의 축음기 상을 수상했으며, 스티븐 월시(Stephen Walsh)가 BBC 라디오 3Building a Library 시리즈에서 호평했다. 마크-앙드레 아믈랭(Marc-André Hamelin)의 녹음은 "흥미로운 해석적 비전"으로 유명합니다.

참고문헌

Debussy: Images I, CD 105: I. Reflets dans l'eau

https://youtu.be/p1PyNHb4BCg?si=CIKuCiOuJcNEN2qn

 

Debussy: Images I, CD 105: II. Hommage à Rameau

https://youtu.be/4YskC-ZwG0Q?si=SVxj08B_Ica8jrdL

 

Debussy: Images I, CD 105: III. Mouvement

https://youtu.be/wrJbfbSQRLM?si=2ztksuI2bEBiqKs3

 

Debussy: Images II, CD 120: I. Cloches à travers les feuilles

https://youtu.be/vwkvPzXMqWA?si=e48KodfpMo0-_gN5

 

Debussy: Images II, CD 120: II. Et la lune descend sur le temple qui fût

https://youtu.be/-hRKkeJijOs?si=Kwp3jIHW9QmsYxgq

 

Debussy: Images II, CD 120: III. Poissons d'or

https://youtu.be/PzvszL2WhHA?si=kT-QKcvVSDFeYGNv

 

Chet Baker Quartet - Quartet: Russ Freeman Chet Baker

Love Nest

https://youtu.be/rPPJb9zheBQ?si=cfxfjEYK_s0eHXhJ

 
 
 
 
 
 
 
 

Chet Baker Quartet - Quartet: Russ Freeman Chet Baker (Full Album)

1. Love Nest 2. Fan Tan 3. Summer Sketch 4. An Afternoon At Home 5. Say When 6. Lush Life 7. Amblin 8. Hugo Hurwhey

Bass – Leroy Vinnegar Drums – Shelly Manne Piano – Russ Freeman Trumpet – Chet Baker Recorded in Los Angeles on November 6, 1956 Remastered Mono - Pacific Jazz2010

https://youtu.be/PShipHudF7U?si=RTUG1HftoOugDTxq

 

Debussy: Préludes, Book 2, CD 131: I. Brouillards

https://youtu.be/xVcYjCv6KPM?si=iW-ROhcLzh7wdX-2

 

Debussy: Préludes, Book 2, CD 131: II. Feuilles mortes

https://youtu.be/bgHIqwEjo3M?si=NZiab1N2Cu8E5N5l

 

Debussy: Préludes, Book 2, CD 131: III. La puerta del vino

https://youtu.be/NS17ZVJiH3A?si=paGduBUz594nnpGz

 

Debussy: Préludes, Book 2, CD 131: IV. Les fées sont d'exquises danseuses

https://youtu.be/qOPeZ2WC2ZI?si=TlLXevIxdHcKuvbU

 

Debussy: Préludes, Book 2, CD 131: V. Bruyères

https://youtu.be/xJEoVhQO2vg?si=HBvaIG_KbsbQmhJ7

 

Debussy: Préludes, Book 2, CD 131: VI. Général Lavine – eccentric

https://youtu.be/qeZ76mLLnFc?si=mujrJng3BSbs8RU4

 

Debussy: Préludes, Book 2, CD 131: VII. La terrasse des audiences du clair de lune

https://youtu.be/ula7zt_4BeU?si=nv0NT5Yj7Yxn8YjB

 

Debussy: Préludes, Book 2, CD 131: VIII. Ondine

https://youtu.be/IrvhDUrXyLU?si=wwCC107qDceUlA9N

 

Debussy: Préludes, Book 2, CD 131: IX. Hommage à S. Pickwick, Esq., P.P.M.P.C.

https://youtu.be/Ti-8lUhFQaY?si=I6eoXwOsiCzoaCKM

 

Debussy: Préludes, Book 2, CD 131: X. Canope

https://youtu.be/2OXhkjwiiQE?si=MhUjpyFfACRhJY0I

 

Debussy: Préludes, Book 2, CD 131: XI. Les tierces alternées

https://youtu.be/FpAadery2Cw?si=PTZk-kpeLlUAaNDA

 

Debussy: Préludes, Book 2, CD 131: XII. Feux d'artifice

https://youtu.be/v34R9hpqSGc?si=1TjYdGHAcH0DBzg4

 

Debussy: Children's Corner, CD 119: I. Doctor Gradus ad Parnassum

어린이 코너

https://youtu.be/RWdfxCRAsE0?si=TccxOJeaUrX3vUql

 

Debussy: Children's Corner, CD 119: II. Jimbo's Lullaby

https://youtu.be/0Ni85lMxKas?si=VwJuQMIJawjXTMEy

 

Debussy: Children's Corner, CD 119: III. Serenade for the Doll

https://youtu.be/bqAuoBBBdd4?si=GsTadSLbIPQjNjV0

 

Debussy: Children's Corner, CD 119: IV. The Snow Is Dancing

https://youtu.be/KjC8xbsRouo?si=9X3r6AZKjALLuey6

 

Debussy: Children's Corner, CD 119: V. The Little Shepherd

https://youtu.be/_FZiwvqa5lg?si=iG3Zkm65fpfrhVIy

 

Debussy: Children's Corner, CD 119: VI. Cakewalk

https://youtu.be/5HApIIngK1Q?si=DojrCytBSQBYEdmx

 

아르투로 베네데티 미켈란젤리

아르투로 베네데티 미켈란젤리 (이탈리아어: [arˈtuːro beneˈdetti mikeˈlandʒeli]; 1920년 1월 5일 - 1995년 6월 12일) [1] 는 이탈리아클래식 피아니스트이다. 그는 20세기의 가장 위대한 피아니스트 중 한 명으로 꼽힌다. 뉴욕 타임즈에 따르면, 그는 아마도 세계의 전설적인 피아니스트 중 가장 은둔적이고, 수수께끼 같고, 강박적일 것이라고 합니다.

초기 생활과 학문

베네데티 미켈란젤리는 이탈리아 브레시아 근처에서 태어났다. 그의 생년월일은 보통 1920년 1월 5일로 표기되어 있습니다. [4] 그 자신도 '1920년 1월 6일 새벽 1시간 동안'에 태어났다고 말한 적이 있다. 백작이자 변호사였던 그의 아버지 역시 음악가이자 작곡가였으며, 베네데티 미켈란젤리가 4살이 되기 전부터 그에게 음악을 가르치기 시작했다. 베네데티 미켈란젤리는 세 살 때 바이올린 연주를 배웠고, 이후 브레시아의 벤투리 연구소에서 바이올린을 배웠고 오디션을 통해 그를 반에 받아들인 파올로 키메리 박사 밑에서 피아노로 바꿨다. 그는 또한 오르간과 작곡을 공부했다. 9살 때 그는 밀라노에서 조반니 안포시(Giovanni Anfossi)에게 개인 교습을 받기 시작했습니다.

베네데티 미켈란젤리는 10살 때 밀라노 음악원에서 정식 음악 교육을 받기 시작했고, 14세에 우수한 성적으로 졸업했습니다. [1] 베네데티 미켈란젤리의 부모는 음악에 대한 열정이 있었지만 아르투로가 피아니스트가 되는 것을 원하지 않았다. 베네데티 미켈란젤리는 가족의 태도에 비추어 볼 때[8] 몇 년 동안 의학을 공부했지만 음악을 그만두지 않고 규칙적으로 연주를 계속했다.

전문 경력

1938년 5월, 18세의 나이로 미켈란젤리는 벨기에 브뤼셀에서 열린 이자이 국제 페스티벌에 참가하여 7위를 차지하며 국제 무대에 이름을 올리기 시작했습니다. 밀 길렐스(Emil Gilels)가 1등상을, 모라 림파니(Moura Lympany)가 2등을 차지한 이 대회에 대한 간략한 설명은 심사위원 중 한 명인 아서 루빈스타인(Arthur Rubinstein)에 의해 이루어졌다. 루빈스타인에 따르면 베네데티 미켈란젤리는 "불만족스러운 연기를 선보였지만 이미 흠잡을 데 없는 기술을 보여줬다"고 한다. 1년 후 그는 제네바 국제 음악 콩쿠르에서 1위를 차지했고, 이그나시 얀 파데레프스키가 사회를 맡은 심사위원 알프레드 코르토(Alfred Cortot)로부터 "새로운 리스트"라는 찬사를 받았다. 콩쿠르에서 우승한 베니토 무솔리니는 미켈란젤리에게 이탈리아 볼로냐의 마르티니 음악원에서 교수직을 맡겼다.

제2차 세계대전의 발발은 미켈란젤리의 커리어를 시작과 동시에 중단시켰다. 훗날 이탈리아의 여왕이 될 마리아 호세 사보이아가 그를 군대에서 면제시키려고 노력했음에도 불구하고, 미켈란젤리는 징집되었다. 그는 이탈리아 공군에 입대했고, 전쟁이 끝나자마자 음악으로 돌아왔다. 오랜 휴식 후 그는 바르샤바에서 열린 제5회 쇼팽 페스티벌에서 첫 출전을 했는데, 당연히 우승했어야 한다고 생각했던 블라디미르 아쉬케나지(Vladimir Ashkenazy)가 아담 하라시에비치(Adam Harasiewicz)에게 근소한 차이로 2위를 차지하자 항의의 표시로 대회에서 탈락했습니다. 1948년 미켈란젤리는 처음으로 미국 순회공연을 가졌고, 11월 카네기홀에서 뉴욕 필하모닉디미트리 미트로풀로스와 함께 슈만의 피아노 협주곡 A단조 Op. 54를 연주했다. 1949년 1월 그는 카네기 홀에서 솔로 데뷔를 했다. 볼로냐의 음악원에서 마법을 부린 후, 미켈란젤리의 교수 활동은 베니스, 베를린, 제네바, 부다페스트에서 계속되었다. 학생들을 전문 피아노 연주자가 되도록 훈련시킨다는 그의 개념은 정통적이지만 성공적이었고, 그는 보젠에서 몇 년 동안, 그리고 1952년부터 1964년까지 아레초에서 가르쳤다(1953년과 1955년 사이에 건강 악화로 인한 휴식). 이 과정은 결국 아르투로 베네데티 미켈란젤리 국제 피아노 아카데미의 설립으로 이어졌고, 이 아카데미는 아레초의 시와 지방 당국이 '아미시 델라 뮤지카' 협회와 협력하여 조직하게 되었습니다. 불행히도 이 프로젝트는 결실을 맺지 못했습니다. 그는 몬칼리에리(Moncalieri), 시에나(Siena), 루가노(Lugano)에서 더 많은 과정을 운영했으며, 1967년부터는 트렌토(Trento) 지방에 있는 자신의 알프스 별장에서 랍비[설명 필요]에서 개인 교습을 했다.

1988년, 미켈란젤리는 보르도에서 열린 콘서트 도중 복부 동맥류 파열을 겪었다. [17] 7시간이 넘는 수술 끝에 그는 이 건강 문제를 극복했다. 몇 달 후인 1989년 6월 7일, 그는 코드 가벤이 지휘하는 노르트도이처 방송 심포니 오케스트라(NDR)와 함께 모차르트 협주곡 20번과 25번을 연주했다. 1990년에 그는 다시 두 개의 모차르트 협주곡 KV를 녹음했습니다. 415 및 KV. 브레멘의 503. [20] 미켈란젤리의 마지막 공개 공연은 1993년 5월 7일 함부르크에서 열렸다.

작곡가로서 베네데티 미켈란젤리는 19곡의 이탈리아 민요를 편곡했고, 코로 델라 소시에타 알피니스티 트리덴티니를 위한 아카펠라트렌토(이탈리아)의 남성 합창단을 편곡했다. 이 곡들의 녹음은 DIVOX 뮤직 레이블에서 구할 수 있습니다.

베네데티 미켈란젤리의 제자로는 마우리치오 폴리니, 마르타 아르헤리치, 이반 모라벡, 폴 스튜어트, 알도 안토그나치, 블라디미르 크르판, 루치아 파사글리아 카를로 도미니치 등이 있다.

세르지우 첼리비다케는 베네데티 미켈란젤리를 단순한 피아니스트가 아닌 동료 지휘자로 여겼다: "미켈란젤리는 색을 만든다. 그는 지휘자입니다." ] 첼리비다케는 또한 미켈란젤리를 "현존하는 가장 위대한 예술가" 중 한 명으로 묘사했다. 교사이자 평론가인 데이비드 두발(David Dubal)은 베네데티 미켈란젤리가 베토벤의 초기 작품들을 연주할 때는 최고의 기량을 발휘했지만, 쇼팽에 대해서는 불안해하는 것 같았다고 주장했다. 그는 베네데티 미켈란젤리가 바흐-부소니 샤콘느브람스의 파가니니 변주곡과 같은 작품에서 "악마적"이었다고 덧붙였다.

베네데티 미켈란젤리의 하이라이트는 라벨'가스파르 드 라 뉘', 쇼팽'마주르카스'와 소나타 2번, 슈만의 '카르나발' Op. 9와 Faschingsschwank aus Wien, Op. 26의 런던 라이브 공연, 베토벤의 피아노 협주곡 5번, 리스트의 피아노 협주곡 1번, 라벨의 '토텐탄츠'의 다양한 녹음을 포함한다 피아노 협주곡 G장조[23], 로베르트 슈만에드바르트 그리그의 피아노 협주곡. [25]

사생활

1943년 9월 20일, 베네데티 미켈란젤리는 아버지의 제자였던 피아니스트 줄리아 린다 구이데티와 결혼했다. 그들은 브레시아, 볼차노, 아레초 근처의 보르나토에서 살았다. 그들은 1970년에 별거했다. [3] 1970년대에 미켈란젤리는 스위스에 살았고 10년 넘게 모국인 이탈리아에서 살거나 공연하는 것을 거부했습니다. [3]

이혼 후 그의 비서, 그리고 나중에 그의 에이전트이자 파트너인 Marie-José Gros-Dubois는 그를 위해 콘서트와 데이트를 조직하고 그의 재정 문제를 관장했습니다. [3]

인터뷰에서 그로스 뒤부아는 베네데티 미켈란젤리가 자신의 음악 경력이 재정적으로 그렇게 성공적이었다는 것을 믿을 수 없었다고 회상했다. 연주회가 끝난 후, 그녀는 그가 우울하게 말했다고 전했다. 그러고 나서 30분이 지나면 전보다 더 외로움을 느끼게 됩니다."

베네데티 미켈란젤리(Benedetti Michelangeli)는 피아노 역학의 감정가였으며 자신의 콘서트 악기가 완벽한 상태여야 한다고 주장했습니다. 그의 마지막 콘서트는 1993년 5월 7일 독일 함부르크에서 열렸다. 오랜 투병 끝에 그는 1995년 6월 12일 스위스 루가노에서 사망했다. 그는 인근 푸라(Pura)에 묻혔다.

 
 
 
 
 

No Problem

Chet Baker · Duke Jordan

https://youtu.be/Vb_JYarIub4?si=KSrVPHgMcV1tFSQ6

 
 
 
 
 
 
 

Chet Baker Quartet ‎– No Problem (1980) [CD edition]

01 No Problem 0:00 02 Sultry Eve 9:50 03 Glad I Met Pat 16:54 04 Kiss Of Spain 22:06 05 The Fuzz 29:26 06 My Queen Is Home To Stay 35:35 07 Jealous Blues [bonus track] 42:51

Bass – Niels-Henning Ørsted Pedersen Drums – Norman Fearrington Engineer [Assisting] – Tom West Engineer [Recording] – Freddy Hansson, Thomas Brekling Piano, Composed By – Duke Jordan Trumpet – Chet Baker

https://youtu.be/E95STK2tnoM?si=vOr4SlplEmV_8pKf

 

Mussorgsky: Pictures at an Exhibition: Promenade 1

https://youtu.be/NyNWnn0_ZNc?si=Is6D8hG0rG8u3puV

 

Mussorgsky: Pictures at an Exhibition: I. Gnomus

https://youtu.be/1uoUw-DZRXM?si=i0Ob0aAJp1tK9Z6I

 

Mussorgsky: Pictures at an Exhibition: Promenade 2

https://youtu.be/UF3f7OUMkoA?si=h7QmcPHcnSgJq26t

 

Mussorgsky: Pictures at an Exhibition: II. The Old Castle

https://youtu.be/FG6TX3mgfUs?si=czVFKrqhDwVLmthY

 

Mussorgsky: Pictures at an Exhibition: Promenade 3

https://youtu.be/jT_O0o3qR1c?si=_rWEg8Esil3RMYEa

 

Mussorgsky: Pictures at an Exhibition: III. Tuileries

https://youtu.be/DkjIPtfHB6Y?si=N1LdH84qI-4FkCD_

 

Mussorgsky: Pictures at an Exhibition: IV. Bydlo "The Oxcart"

https://youtu.be/wDZONiuaQN0?si=-v3l6RL-kDTfh5mL

 

Mussorgsky: Pictures at an Exhibition: Promenade 4

https://youtu.be/iRFMh1Dkyic?si=CiN1jZtWRqoUF9Gm

 

Mussorgsky: Pictures at an Exhibition: V. Ballet of the Unhatched Chicks

https://youtu.be/rCt5VKm2MT8?si=qnzsUIzXhzUNpIv2

 

Mussorgsky: Pictures at an Exhibition: VI. Samuel Goldenberg and Schmuÿle

https://youtu.be/m44SZXPr_lE?si=okYsdJhtnJvRmDqb

 

Mussorgsky: Pictures at an Exhibition: Promenade 5

https://youtu.be/HbHgLDUH_g0?si=Jngjgmlvvq8AQ_JN

 

Mussorgsky: Pictures at an Exhibition: VII. The Market at Limoges

https://youtu.be/XJK15A2BcaY?si=Boe5GiY1J5u0d5_G

 

Mussorgsky: Pictures at an Exhibition: VIIIa. Catacombae "Sepulcrum romanum"

https://youtu.be/1hA9wuNrTiI?si=S69fsIuLp5Q8dzQa

 

Mussorgsky: Pictures at an Exhibition: VIIIb. Cum mortuis in lingua mortua

https://youtu.be/Vg_l51bDc8o?si=wtN-loaQLDJQqOQq

 

Mussorgsky: Pictures at an Exhibition: IX. The Hut on Fowl's Legs "Baba-Yaga"

https://youtu.be/3ft61CNZoiI?si=lv5sbOCfgKCb-g5L

 

Mussorgsky: Pictures at an Exhibition: X. The Great Gates of Kyiv

https://youtu.be/gR6FmWNQ9qs?si=sB2wesCofYh4hRNO

 

전시회에서의 사진

전시회에서의 사진

1874년 무소륵스키
네이티브 이름
Картинки с выставки
구성
1874년 6월 2일 - 22일
헌신
게시
1886
기간
약 35 분
움직임
10개, 반복되는 다양한 프롬나드 테마
점수
피아노 독주

Pictures at an Exhibition[a]은 10개의 악장으로 구성된 피아노 모음곡과 1874년 러시아 작곡가 모데스트 무소륵스키가 작곡한 반복적이고 다양한 프롬나드 테마입니다. 건축가이자 화가인 빅토르 하르트만(Viktor Hartmann)이 전년도에 갑작스럽게 사망한 후 상트페테르부르크제국 예술 아카데미(Imperial Academy of Arts)에서 열린 작품 전시회 투어를 뮤지컬로 묘사한 것입니다. 모음곡의 각 움직임은 개별 작품을 기반으로 하며 그 중 일부는 손실되었습니다.

이 작품은 거장 피아니스트들의 대표작이 되었으며, 다른 작곡가와 현대 음악가들이 작곡한 관현악과 편곡으로 널리 알려지게 되었으며, 1922년 모리스 라벨(Maurice Ravel)의 오케스트라를 위한 각색곡이 가장 많이 녹음되고 연주되었습니다. 이 모음곡, 특히 마지막 악장인 "보고티르 문"은 무소륵스키의 가장 위대한 작품 중 하나로 널리 알려져 있다.

작곡의 역사

이 작품은 예술가, 건축가, 디자이너인 빅토르 하르트만(Viktor Hartmann)의 그림을 바탕으로 제작되었습니다. 무소륵스키가 하르트만을 처음 만난 것은 아마도 1868년이었을 것이며, 하르트만이 해외에서 러시아로 돌아온 지 얼마 지나지 않았다. 두 사람 모두 본질적으로 러시아 예술의 대의에 헌신했으며 빠르게 친구가 되었습니다. 그들은 영향력 있는 비평가 블라디미르 스타소프(Vladimir Stasov)의 집에서 만났을 가능성이 높으며, 스타소프는 두 사람의 경력을 흥미롭게 지켜보았습니다. 스타소프의 증언에 따르면, 1868년 하르트만은 무소륵스키에게 훗날 〈전람회〉의 기초가 된 두 점의 그림을 주었다. 1870년, 무소륵스키는 《보육원》의 두 번째 곡 〈구석에서〉를 하르트만에게 헌정했다. 스타소프는 하르트만이 무소륵스키의 작곡을 좋아했고, 특히 그의 오페라 '보리스 고두노프'의 '분수대 옆 장면'을 좋아했다고 말했다. 무소륵스키는 1869년 초판에서 이 장면을 버렸지만, 슈타소프와 하르트만의 요청에 따라 1872년 개정판에서 3막을 위해 재작업했다.

1873년에서 1874년은 무소륵스키의 작곡가 경력의 절정인 보리스 고두노프(Boris Godunov)의 무대와 관련이 있다. 이 시기에 무소륵스키의 먼 친척이자 친구이자 룸메이트였던 아르세니 골레니쉬체프-쿠투조프는 1874년 1월 오페라 초연에 대해 "내 생각에 겨울 동안 아홉 번의 공연이 있었는데, 극장이 매진될 때마다 대중은 무소륵스키를 떠들썩하게 불렀다"고 말했다. [3] 그러나 이 작곡가의 수상은 비평가들로부터 받은 적대적인 언론에 의해 가려졌다. 다른 상황들도 무소륵스키의 사기를 꺾었다. 마이티 핸드풀의 해체와 그의 예술적 목표를 이해하지 못한 것은 그가 상트페테르부르크의 음악계에서 아웃사이더로서 경험한 고립에 기여했다. 골레니쉬체프-쿠투조프는 다음과 같이 썼다: "[강력한 소수의] 깃발은 무소륵스키 혼자만 들고 있었다. 다른 모든 멤버들은 그곳을 떠나 자신의 길을 갔다..."[]

1873년 8월 4일 하르트만이 동맥류로 갑작스럽게 사망하자 무소륵스키는 물론 러시아 미술계의 다른 사람들도 충격에 빠졌다. 겨우 39세의 나이로 세상을 떠난 작곡가는 깊은 절망에 빠졌다. 스타소프는 1874년 2월과 3월에 상트페테르부르크의 제국 미술 아카데미에서 400점 이상의 하르트만 작품 기념 전시회를 조직하는 데 도움을 주었습니다. 무소륵스키는 하르트만이 그에게 준 두 장의 그림을 전시회에 빌려주었고, 직접 전시회를 관람했다. 6월 말, 무소륵스키는 그의 노래 사이클 〈Sunless〉를 작곡하는 과정의 3분의 2쯤 지났을 때, 영감을 받아 〈Pictures at an Exhibition〉을 작곡했고, 3주(1874년 6월 2일-22일) 만에 곡을 완성했다. 1874년 6월 12일에 쓰여진 것으로 추정되는 슈타소프에게 보낸 편지(사진 참조)에서 그는 자신의 진척 상황을 다음과 같이 설명했다.

친애하는 제네랄리짐이여, 보리스가 끓는 것처럼 하르트만은 끓고 있다—소리와 생각이 허공에 떠 있고, 나는 꿀꺽꿀꺽 삼키고 과식하며, 종이에 겨우 낙서할 수 있다. 나는 4 호를 쓰고 있습니다 - 전환이 좋습니다 ( '산책로'에서). 더 빠르고 착실하게 일하고 싶습니다. 내 생리적 특징은 막간에서 볼 수 있다. 지금까지는 잘 돌았다고 생각합니다

음악은 그의 전시회 투어를 묘사하며, 모음곡의 10개 넘버는 각각 Hartmann의 개별 작품에 대한 음악적 일러스트레이션 역할을 합니다.

작곡을 완성한 지 5일 후, 그는 원고의 표제지에 블라디미르 스타소프에게 바치는 헌사를 썼는데, 스타소프는 그에게 이 작품을 헌정했다. 한 달 후, 그는 그 책을 출판할 의사가 있다는 암시를 덧붙였다.

골레니쉬체프-쿠투조프(Golenishchev-Kutuzov)는 무소륵스키의 친구와 동료들 사이에서 이 작품이 받아들여진 것에 대해 다음과 같은 (아마도 편견일 수 있는) 설명과 그가 이 작품을 출판하려던 계획을 실행에 옮기지 못한 것에 대해 설명한다.

얼마 지나지 않아 건축가 하르트만(Hartmann)의 〈전시회의 그림들〉을 위한 뮤지컬 일러스트레이션을 작곡하면서 그는 음악적 급진주의의 절정에 이르렀고, 그의 '엿보기'와 '사비슈나스'의 추종자들이 그를 그토록 부지런히 밀어붙인 '새로운 해안'과 '헤아릴 수 없는 깊이'까지 도달했다. 무소륵스키가 '이 삽화들'이라고 불렀던 이 삽화들을 위한 음악에서 그는 닭다리, 지하 묘지, 대문, 심지어 덜컹거리는 수레를 타고 목조 주택에 있는 바바 야가(Baba Yaga)를 표현했다. 이 모든 것은 농담이 아니라 '진지하게' 이루어졌습니다.

그의 신자들이 보여준 열정에는 끝이 없었습니다. 그러나 무소륵스키의 많은 친구들, 특히 동지 작곡가들은 몹시 당황했고, 그 '신기함'을 듣고는 어리둥절해하며 고개를 저었다. 당연히, 무소륵스키는 그들이 어리둥절해하는 것을 눈치챘고, 자기가 '너무 지나쳤다'고 느낀 것 같았다. 그는 삽화를 출판하려고 하지도 않고 그 삽화들을 한쪽으로 치워 두었습니다. 무소륵스키는 전적으로 호반시나에 전념했다.

8월, 무소륵스키는 '태양이 없는 곳'의 마지막 두 곡을 완성한 후 9월에 1막('모스크바 강의 새벽')의 전주곡을 작곡하여 호반시치나 작업을 재개했다.

출판 역사

Stravinsky: 3 Movements from Petrushka, K12: I. Danse russe

https://youtu.be/Kws57vFCW9I?si=buWZMsi0yA1fVA5c

 

Stravinsky: 3 Movements from Petrushka, K12: II. Chez Pétrouchka

https://youtu.be/5WLdg4p_zFg?si=wHIrbKHZ-dyw7y0x

 

Stravinsky: 3 Movements from Petrushka, K12: III. La semaine grasse

https://youtu.be/naapEYf7UeI?si=M1aKvuCFyftsrPFd

 

Trois mouvements de Petrouchka

Trois mouvements de Petrouchka 또는 Petrushka의 Three Movements는 작곡가 이고르 스트라빈스키가 피아니스트 Arthur Rubinstein을 위해 작곡가 Igor Stravinsky의 발레 Petrushka의 음악을 피아노편곡한 것입니다.

역사

스트라빈스키의 새 발레단인 발레 뤼스를 위해 스트라빈스키에게 '불새'를 의뢰한 세르게이 디아길레프는 스트라빈스키가 발레의 뒤를 이어 또 다른 무용극 '봄의 제전'을 발표할 것으로 예상했다. 이러한 작품에 대한 아이디어는 스트라빈스키가 《불새》를 작업하고 있을 때 떠올랐지만, 스트라빈스키는 극장과 무관한 곡을 써야 할 필요성을 느꼈고, 피아노가 중요한 부분을 차지하는 관현악 작품을 구상했다.

스트라빈스키는 "악마 같은 아르페지오의 폭포수"로 오케스트라의 인내심을 시험하는 꼭두각시의 뚜렷한 그림을 염두에 두었다고 말한다. 차례대로 오케스트라는 트럼펫 소리로 보복하고 절정에 도달한 후 갈등은 꼭두각시의 붕괴로 끝납니다. 스트라빈스키는 작품을 완성한 후 모든 시골 축제의 인기 있는 영웅인 페트루시카가 생각날 때까지 자신의 인형에 적합한 이름을 헛되이 찾았다고 회상했습니다.

1910년 가을, 디아길레프는 당시 스위스 로잔에 살고 있던 스트라빈스키를 방문했을 때 '봄의 제전'의 시작을 듣기 위해 방문했다가 페트루시카를 만났다. 디아길레프는 이 오케스트라 작품을 장편 무대 작품으로 발전시킬 수 있는 가능성을 즉시 알아차렸다. 그리하여 이 연주회는 발레 페트루슈카의 두 번째 부분이 되었다. 1911년 5월 11일 전곡이 완성되었고, 이듬해 6월 13일 페트루슈카피에르 몽퇴의 지휘로 파리의 샤틀레 극장에서 디아길레프의 발레 뤼스에 의해 공연되었다.

피아노 독주를 위한 페트루슈카의 3악장은 10년 후 그의 친구이자 피아니스트인 아르투르 루빈스타인을 위해 작곡된 작품으로, 루빈스타인에게 헌정된 작품이다. 스트라빈스키는 그 악장들이 필사가 아니라고 매우 명백하게 말하고 있다. 그는 오케스트라의 소리를 재현하려고 하지 않았고, 그 대신 음악적 재료가 발레에서 직접 가져왔음에도 불구하고 본질적으로 피아니스트적인 악보를 작곡하기를 원했습니다. 스트라빈스키는 또한 피아니스트들이 자신의 음악을 연주하도록 격려할 수 있는 작품을 만들고 싶었지만, 그것은 피아니스트들이 그들의 테크닉을 보여줄 수 있는 작품이어야 했고, 이는 그가 충분히 달성한 목표였다.

구조

세 가지 움직임은 다음과 같습니다.

  1. Danse russe (러시아 무용)
  2. Chez Pétrouchka (페트루슈카의 방)
  3. La semaine grasse (슈로브타이드 박람회)

첫 번째 악장 "Danse Russe"는 발레의 첫 번째 장면의 마지막 부분에서 가져온 것입니다. 다음 부분인 "Chez Pétrouchka"는 무대 작품의 두 번째 장면이며, 마지막 악장인 "La semaine grasse"는 스트라빈스키가 1947년 콘서트 공연을 위해 개정된 발레 버전에 통합한 엔딩을 추가한 가장무도회 섹션의 끝까지 네 번째 장면 전체를 포함합니다.

그는 1921년 8월 프랑스 앙글레에서 이 3악장을 완성했다. [1]

스트라빈스키가 페트루슈카를 피아노를 위해 편곡한 목적(Piano-Rag-Music과 함께)은 아서 루빈스타인이 자신의 음악을 연주하도록 영향을 미치려는 것이었다. (루빈스타인이 출연한 1961년 카네기홀 라이브 녹음은 2012년에 발매되었다.)[2] 후자의 관심을 끌기 위해 스트라빈스키는 루빈슈타인이 이 편곡이 기술적으로는 도전적이지만 음악적으로는 만족스럽다고 생각하도록 했다. Trois mouvements de Petrouchka는 작곡가의 의도를 반영하며, 당연히 기술적, 음악적 어려움으로 악명이 높습니다. 세 가지 움직임 모두 두 옥타브에 걸친 거칠고 빠른 점프, 복잡한 폴리리듬, 매우 빠른 음계, 트레몰로를 포함합니다. 세 번째이자 가장 큰 악장은 3분음표의 길고 거침없는 트릴로 알려져 있으며, 일부는 왼손의 네 손가락에서도 나오고 엄지손가락은 별도의 멜로디를 전달합니다.

아나톨 우고르스키

아나톨 우고르스키(러시아어: Анатолий Зальманович Угорский, 로마자: Anatoliy Zal'manovich Ugorskiy, 1942년 9월 28일 – 2023년 9월 5일)는 러시아 태생의 독일 클래식 피아니스트이자 학술 교사입니다. 그는 레닌그라드 음악원에서 공부했고, 러시아 피아니스트의 일반적인 레퍼토리가 아닌 쇤베르크, 알반 베르크, 올리비에 메시앙, 피에르 불레즈와 같은 작곡가의 작품을 연주했다. 1968년 불레즈의 콘서트에서 일어난 사건은 소련 당국으로 하여금 그의 정치적 신뢰성을 의심하게 만들었고, 10년 이상 그의 경력에 큰 영향을 미쳤다. 1982년 그는 레닌그라드 음악원의 교수가 되었다. 1990년 딸이 반유태주의적 괴롭힘을 당하자 가족은 <

+ Recent posts